Programa Mensual Septiembre 2023

Page 1

Semana de Cine Coreano

Dossier: Cine Coreano

Muestra de Cine Dominicano en México

Clásicos en Pantalla Grande: Hermanos Coen

472

SEPTIEMBRE 2023

PROGRAMA MENSUAL

CINETECA NACIONAL

Av. México Coyoacán 389, Col. Xoco, Alcaldía Benito Juárez, C.P. 03330, Ciudad de México

Cineteca Nacional es miembro de la Federación Internacional de Archivos Fílmicos.

EN PORTADA

Nuestro cuerpo

D: Ka-ram Han ∙ 2018

ABREVIATURAS

D: Dirección.

B/N: Fotografía en blanco y negro.

Dist: Distribución.

PC: Procedencia de copia.

Programación sujeta a cambios. Para mayor información consulte www.cinetecanacional.net o llame al 554155 1190.

Las copias en cinta de las películas que se exhiben tienen la mejor calidad disponible. Dicha calidad puede variar debido a la diversidad de su procedencia y a su antigüedad.

El Programa mensual es una publicación para informar sobre las películas que la Cineteca Nacional exhibe, tanto en sus instalaciones como en sedes alternas, cumpliendo su misión de difundir la cultura fílmica.

Los textos firmados son responsabilidad de sus autores.

ÍNDICE
CLÁSICOS EN PANTALLA GRANDE: HERMANOS COEN 4 MUESTRA DE CINE DOMINICANO EN MÉXICO 12 SEMANA DE CINE COREANO 8 28 ESTRENOS
PROGRAMACIÓN SEPTIEMBRE 2023 Dossier CINE COREANO El cine reciente de Corea del Sur 18

CLÁSICOS EN PANTALLA GRANDE:

HERMANOS COEN

Desde su debut en 1984 con la película Simplemente sangre (1987) hasta sus éxitos posteriores como Fargo (1996), El gran Lebowski (1998) y Sin lugar para los débiles (2007), Ethan y Joel Coen han dejado una marca indeleble en la industria cinematográfica de Estados Unidos y el mundo.

Su filmografía se ha caracterizado por su habilidad para combinar y transgredir géneros, su mezcla de humor negro y violencia, y su profundo conocimiento y amor por el cine clásico. Los hermanos Coen hacen una reformulación de los géneros (cine negro, western, musical), que se mezcla, se burla de sí misma y de la alta cultura, para producir el más ingenioso y divertido pastiche. Mientras que sus filmes se ríen de los críticos y analistas que pretenden intelectualizar el trasfondo de sus historias, los espectadores vuelven una y otra vez a sus películas porque en ellas están los trucos del viejo Hollywood. A lo largo de su carrera, los hermanos Coen han explorado una amplia variedad de temas y ambientes, desde los paisajes gélidos y desolados de su natal Minnesota en Fargo, pasando por la Misisipi rural en ¿Dónde estás hermano? (2000), hasta el Hollywood de los años 50 en ¡Salve, César! (2016). Cada una de sus películas ofrece una experiencia cinematográfica única, con personajes memorables y diálogos ingeniosos que se han convertido en su sello distintivo.

Y a pesar de que, en 2021, los hermanos separaron sus caminos, eso no significa que su apellido no vaya a seguir brillando en la gran pantalla. Ambos siguen trabajando por su cuenta en proyectos cinematográficos. Ya sea a través de sus comedias irreverentes, sus dramas oscuros o sus exploraciones de la condición humana, los hermanos Coen continúan desafiando las convenciones y sorprendiendo a su audiencia.

Este mes finaliza la retrospectiva dedicada a su obra como parte de los Clásicos en Pantalla Grande. Concluimos con Un hombre serio (2009), comedia con la que los hermanos su burlan cínicamente de una comunidad judía estadounidense de los años 60; Temple de acero (2010), un western al más puro estilo clásico de Hollywood en el que los Coen vuelven a trabajar con el actor Jeff Bridges después de interpretar al Dude; Balada de un hombre común (2013), un melancólico homenaje a los inicios de la escena musical del folk estadounidense; y, finalmente, ¡Salve, César!, la parodia que los Coen le dedican con mucho cariño a la “fábrica de sueños” de los años 50.

4 CICLOS SEPTIEMBRE · 2023
FINES DE SEMANA DE SEPTIEMBRE
5 CINETECA NACIONAL MÉXICO CLÁSICOS EN PANTALLA GRANDE Un hombre serio ∙ 2009

UN HOMBRE SERIO

A Serious Man, Estados Unidos-Reino Unido-Francia, 2009, 106 min.

D: Joel y Ethan Coen.

Larry Gopnik es un profesor universitario de física, judío, casado y con dos hijos adolescentes al que el mundo se le va desmoronando poco a poco; primero su matrimonio, luego su trabajo y, finalmente, su tradición religiosa donde no encuentra las respuestas que busca angustiosamente. Ambientada en una comunidad hebrea estadounidense en la década de 1960, Un hombre serio es una divertida y cínica comedia negra que recrea la forma de vida en la que se criaron los directores Joel y Ethan Coen.

True Grit, Estados Unidos, 2010, 110 min.

TEMPLE DE ACERO

D: Joel y Ethan Coen.

Tras el asesinato de su padre, una niña de 14 años llamada Mattie contrata al veterano sheriff Rooster Cogburn para que haga justicia. Ambos persiguen al criminal hasta territorio indio en compañía del policía texano LaBoeuf, quien también va detrás del fugitivo para llevarlo a juicio por otro homicidio. Los hermanos Coen dirigen este western al estilo más clásico de Hollywood, adaptando la novela de Charles Portis, ya llevada al cine por Henry Hathaway en 1969 con John Wayne como protagonista.

BALADA DE UN HOMBRE COMÚN

Inside Llewyn Davis, Estados Unidos-Reino Unido-Francia, 2013, 105 min.

D: Joel y Ethan Coen.

Nueva York, 1961. Llewyn Davis es un cantante de folk que intenta abrirse camino en la escena musical del Greenwich Village. Sin casa y sin dinero, sobrevive cantando en bares y con la ayuda de amigos y extraños, mientras mantiene la esperanza de lograr una audición para el magnate de la música Bud Grossman. Los hermanos Coen rinden homenaje a los albores del movimiento folk estadounidense con esta agridulce y tragicómica fábula sobre un cantautor sin suerte inspirada en el músico Dave Van Ronk.

Hail, Caesar!, Estados Unidos-Reino Unido-Japón, 2016, 106 min.

¡SALVE, CÉSAR!

D: Joel y Ethan Coen.

Los hermanos Coen rinden homenaje y al mismo tiempo se burlan del Hollywood de los años 50 con esta divertida sátira protagonizada por Eddie Mannix, un ejecutivo de la Capitol Pictures cuya función es velar por los intereses del estudio, ya sea protegiendo la imagen de sus actores o procurando que los rodajes terminen a tiempo. Cuando una de sus grandes estrellas es secuestrada durante el rodaje de una superproducción histórica, Mannix debe averiguar dónde está antes de que se entere la prensa.

6 CICLOS
· 2023
SEPTIEMBRE
35 mm 35 mm
7 CINETECA NACIONAL MÉXICO
CLÁSICOS EN PANTALLA GRANDE
Balada de un hombre común ∙ 2013

MUESTRA DE CINE DOMINICANO EN MÉXICO

En la década de los 90, dedicarse al cine en la República Dominicana era un sueño casi imposible. Quien tuviera el deseo y los medios, debía tener en mente que no podría ejercer en la isla y se dedicaría a realizar comerciales o producciones para la pantalla chica. Fueron contados los largometrajes que pudieron realizarse, la producción local era casi inexistente. Afortunadamente, con la llegada del nuevo milenio y la aprobación de reformas legislativas, la industria cinematográfica pudo crecer. El país se convirtió en un destino atractivo para la producción de largometrajes internacionales y los cineastas dominicanos tuvieron más oportunidades de materializar sus proyectos.

De acuerdo con el portal de la Presidencia de la República Dominicana, en 2022 el país recibió 125 proyectos cinematográficos de los cuales el 52 % son extranjeros, y el resto nacionales. Además, en Dominicana están bien posicionados en el consumo de su cine en comparación con el resto de Latinoamérica. Sin embargo, como en toda la región, aún quedan muchos esfuerzos para consolidar su industria y acercar las películas al público tanto dominicano como internacional.

Es por ello que, en septiembre, la Cineteca

Nacional presenta la Primera Muestra de Cine Dominicano en México en sus salas para que la audiencia mexicana explore la cinematografía dominicana actual. Se trata de una muestra que reúne dramas que exponen los punzantes prejuicios sociales y raciales como Miriam miente (2018), El hombre que cuida (2017) y Carajita (2021), ésta última galardonada en el Festival de Cine en Guadalajara. También hay presencia de fábulas de crecimiento personal empapadas de misticismo como Malpaso (2019), Liborio (2021) y Reinbou (2017). Finalmente, la selección se completa con los documentales: Vals en Santo Domingo (2021) y El naturalista isleño (2021), que nos acercan al arte y la naturaleza en República Dominicana.

Con información de Diario Libre

8 CICLOS SEPTIEMBRE · 2023
DEL 31 DE AGOSTO AL 7 DE SEPTIEMBRE
9 CINETECA NACIONAL MÉXICO PRIMERA MUESTRA DE CINE DOMINCANO
MÉXICO
EN
Miriam miente ∙ 2018

CARAJITA

República Dominicana-Argentina, 2021, 86 min.

D: Ulises Porra y Silvina Schnicer.

Sara es una chica de 17 años que reside en Santo Domingo junto con sus acaudalados padres y su amorosa nana Yarisa, que la ha cuidado desde pequeña. Esta relación maternofilial parece trascender a cualquier tipo de cuestionamiento respecto a la raza y la clase. Sin embargo, un catastrófico accidente pondrá en tela de juicio las bases de esa relación. El segundo largometraje de la dupla de realizadores Ulises Porra y Silvina Schnicer se llevó cuatro galardones en el Festival de Cine de Guadalajara.

EL NATURALISTA ISLEÑO

República Dominicana, 2021, 71 min.

D: Eladio Fernández y Freddy Ginebra.

Íntimo retrato sobre la relación que hay entre la naturaleza y el fotógrafo Eladio Fernández, quien nos permite mirar, a través de su cámara, la cría de ballenas jorobadas, la conservación de aves en peligro de extinción y el recorrido de zonas inexploradas de las Anitllas. Por su ligereza narrativa y profunda belleza estética, este proyecto que fue concebido como una miniserie y tardó cuatro años en realizarse, ha sido utilizado como contenido educativo para escuelas.

EL HOMBRE QUE CUIDA

República Dominicana, 2017, 85 min.

D: lejandro Andújar.

Ganadora del premio Yellow Robin del Festival Internacional de Cine de Róterdam Curazao en 2017, El hombre que cuida retrata la historia de Juan, el vigilante de una lujosa villa costera que, al ser marginado por los habitantes de su pueblo, decide aislarse y buscar la tranquilidad y paz que necesita en su trabajo. Esta tranquilidad se verá turbada cuando uno de los hijos de su jefe aparezca en la villa junto con sus amigos para pasar el fin de semana. Juan se verá forzado a tomar una difícil decisión.

República Dominicana-Puerto Rico, 2021, 99 min.

LIBORIO

D: Nino Martínez Sosa.

Basada en la historia de Olivorio Mateo Ledesma, la ópera prima del cineasta dominicano Nino Martínez Sosa va descubriendo una historia llena de misticismo, esperanza y respeto. A través de las voces de varios personajes que le acompañaron y admiraron, este filme nos permite acercarnos a la figura de un hombre que después de desaparecer a la mitad de un huracán, regresó para curar enfermos y guiar a su pueblo. Con una potencia narrativa sorprendente, Liborio logró llegar a festivales de todo el mundo.

10 CICLOS SEPTIEMBRE · 2023

MALPASO

República Dominicana, 2019, 80 min.

D: Héctor Valdez.

Esta fábula social cuenta la travesía de Cándido y Braulio, hermanos mellizos creciendo en el pueblo de Malpaso, justo en la frontera de República Dominicana y Haití. Mientras que Braulio ayuda a su abuelo a vender carbón en el mercado, Cándido permanece recluido en casa debido a su albinismo. Tras la muerte de su abuelo, Braulio tendrá que cuidar de su hermano y ambos intentarán sobrevivir en el mercado fronterizo. A su vez, Cándido sueña con el regreso de su padre, que los abandonó al nacer.

República Dominicana-España, 2018, 90 min.

MIRIAM MIENTE

D: Natalia Cabral y Oriol Estrada.

Miriam, una chica tímida de una familia de clase acomodada de Santo Domingo, está a punto de celebrar su tradicional fiesta de XV años. Sin embargo, la emoción por los preparativos se interrumpe por la vergüenza al no saber cómo explicar a su familia y amigas que su novio Jean-Louis, un chico de origen francés que conoció por internet, es negro. En Miriam miente, los cineastas Natalia Cabral y Oriol Estrada exponen los prejuicios sociales y raciales que aún prevalecen en República Dominica.

VALS DE SANTO DOMINGO

República Dominicana, 2021, 77 min.

D: Tatiana Fernández Geara.

Dentro de una clase de ballet con veinte adolescentes, hay sólo tres varones. Siguiendo la amistad entre Raymundo, Ángel y Víctor salen a relucir los prejuicios de un país donde la danza es catalogada como una actividad exclusiva para mujeres. Las interacciones, los movimientos y la música van componiendo esta historia sobre los roles de género tradicionales. Como un vals, los tres bailarines recorren la ciudad de Santo Domingo enfrentándose a la cultura machista que rige la sociedad dominicana.

República Dominicana, 2017, 100 min.

REINBOU

D: Andrés Curbelo y David Maler.

Ángel Maceta, un niño de siete años que vive en el campo, nunca conoció a su padre llamado Puro. Todo eso cambia el día que encuentra un “libro mágico” que poco a poco le va revelando la historia de su padre. Ángel Maceta se dará cuenta de cómo los mismos peligros que acechaban a Puro años atrás, todavía siguen latentes en su vida hoy en día. Reinbou es una historia de realismo mágico sobre un niño y su búsqueda de la verdad, y cómo su viaje al pasado familiar inspira a otros a seguir el mismo camino.

11 CINETECA NACIONAL MÉXICO
PRIMERA MUESTRA DE CINE DOMINICANO EN MÉXICO

SEMANA DE CINE COREANO

La Korean Academy of Film Arts (KAFA) es una escuela nacional de cine en Corea del Sur creada en 1984 por el Consejo Coreano de Cine (KOFIC). El principal objetivo de la KAFA es formar a futuros cineastas profesionales mediante una educación intensiva y altamente selectiva. KAFA ofrece varios cursos de formación: programas regulares de especialización en dirección, cinematografía, producción y animación, así como programas de preproducción para la elaboración de guiones y para la realización de largometrajes. La mayoría de las producciones de la KAFA llaman la atención del mundo cada año cuando pisan los escenarios de los festivales internacionales de cine. Hasta ahora, de la KAFA han salido unos 800 profesionales de la industria cinematográfica, entre ellos el aclamado director Bong Joon-ho, que ganó la Palma de Oro en el Festival de Cannes y el Óscar al Mejor Director por Parásitos (2019).

En 2024, la Korean Academy of Film Arts cumplirá 40 años fomentando el aprendizaje cinematográfico en Corea del Sur, y para empezar a celebrarlo la Semana de Cine Coreano en la Cineteca Nacional presenta una muestra representativa de algunas producciones realizadas por diferentes genera-

DEL 21 AL 28 DE SEPTIEMBRE

ciones de alumnos formados en el centro de estudios. Se trata de una selección de largometrajes y cortometrajes que destacan por reflejar el innegable talento cinematográfico que la KAFA se ha encargado de impulsar a lo largo de los años.

12 CICLOS
· 2023
SEPTIEMBRE
13 CINETECA NACIONAL MÉXICO
SEMANA DE CINE COREANO
Estudiantes del KOFIC en filmación Década de los 80

ALICIA EN EL PAÍS DE LA HONESTIDAD

So-nam parece tener todo lo necesario para conseguir la vida de sus sueños, un buen trabajo, una bella casa y un prometido que la ama; sin embargo, la desgracia no tardará en llegar a su vida, trayendo deudas y problemas. Con esta interesante y satírica comedia que marca su debut en pantalla grande, el cineasta coreano Ahn Gooc-jin realiza un minucioso registro por el caótico descenso de una mujer consumida por la modernidad capitalista que la despojará de todo, incluyendo su cordura.

DUCK TOWN

Suseongmos, Corea del Sur, 2017, 87 min.+ D: Yoo Ji-Young.

Con un exitoso recorrido por festivales, Duck Town juega con la comedia y el drama para exponer la compleja situación emocional de los jóvenes coreanos, a través de la historia de Hee-jung, quien pasa sus días trabajando en una tienda de balsas en el lago Suseong, con la intención de ahorrar suficiente dinero para poder mudarse a Seúl. Un día, un hombre desaparece en el lago y Hee-jung comienza a ser manipulada por el exlíder de un grupo suicida que la guiará por un desconocido y silencioso mundo.

DESPUÉS DE MI MUERTE

Joi manheun sonyeo, Corea del Sur, 2017, 113 min.

D: Kim Ui-seok.

Una joven muere y la última persona que la vio con vida es su amiga Young-hee. Pese a que la muerte parece un suicidio, la policía y los compañeros de Young-hee comienzan a inculparla, mientras ella se va sumergiendo en un torbellino de frustración, tristeza y culpa que la llevarán a un sorprendente desenlace. Con un exitoso debut como protagonista, la actriz Jeon Yeo-been se ganó la ovación del público y el premio al Actor del Año en el prestigioso Festival Internacional de Cine de Busan.

Aweo badi, Corea del Sur, 2018, 93 min.

NUESTRO CUERPO

D: Ka-ram Han.

Ja-young lleva ocho años intentando acceder a un puesto de administración pública. Un tanto desencantada de la vida, pasa sus días en una enajenación total hasta que una noche conoce a la atractiva Hyunjoo, quien la inspira a buscar una mejor versión de sí misma. Pronto, Ja-young comenzará a desarrollar una extraña obsesión por su nueva amiga, lo que la llevará a un peligroso estado emocional, en donde deberá aceptar que el camino del éxito no puede encontrarse imitando a los demás.

14 CICLOS SEPTIEMBRE · 2023
Seong-sil-han na-la-ui Ael-li-seu, Corea del Sur, 2015, 87 min. D: Ahn Gooc-jin.

SOLITARIOS

Honja saneun saramdeul, Corea del Sur, 2021, 91 min. D: Hong Sung-eun.

Jina es la mejor empleada del call center de una empresa de tarjetas de crédito. Evita entablar relaciones íntimas y prefiere vivir y trabajar sola hasta que un día su irritante vecino aparece muerto. A partir de ese momento, varias personas que había ignorado empiezan a molestarla: su padre, una nueva empleada y su nuevo vecino. El debut de la joven cineasta Hong Sung-eun es una solemne exploración del honjok, estilo de vida que reivindica la soledad y que ha ganado gran popularidad en Corea del Sur.

EL DEPARTAMENTO CON DOS MUJERES

Gat-eun sog-os-eul ibneun du yeoja, Corea del Sur, 2021, 140 min.

D: Kim Se-in.

Yi-jung vive con su madre Su-kyung, pero no se llevan bien. Un día, mientras hacen las compras, pelean como de costumbre y el coche de Su-kyung acaba golpeando a Yi-jung en el estacionamiento del supermercado. Yi-jung piensa que su madre la golpeó a propósito y ahora quiere una disculpa de Su-kyung por todo lo que ha pasado en su vida. En su ópera prima, la directora Kim Se-in traza un incisivo retrato psicológico de dos mujeres en una lucha sin cuartel por el reconocimiento y una vida mejor.

TIERRA PATRIA

Krisha es una niña que pertenece los Yates, una comunidad nómada en Siberia que se dedica a la cría de renos. Cuando la madre de Krisha cae enferma, ella emprenderá un viaje en busca de la ayuda del Maestro del Bosque, un oso rojo gigante que protege a todas las criaturas que habitan en la tundra. Sin embargo, no es la única que quiere encontrar a esta mítica criatura: un par de cazadores enviados por el gobierno ruso también andan al acecho y sus intenciones son mucho más oscuras.

CORTOMETRAJES

CHANG-SU CONSIGUE SU TRABAJO

Tres carteristas trabajan juntos y reparten sus ganancias por igual, sin embargo, las dinámicas del equipo de ladrones se comienzan a complicar cuando el más joven de ellos, encargado de atraer a las presas, se disgusta por el pago que recibe.

15 CINETECA NACIONAL MÉXICO SEMANA DE CINE COREANO
Corea del Sur, 2022, 69 min. D: Park Jae-beom. Changsuui Chwieopsidae, Corea del Sur, 1984, 20 min. D: Kim Euisuk.

HOMO VIDEOCUS

Corea del Sur, 1990, 20 min.

D: Hyuk Byun y Je-yong Lee.

Un joven mira el televisor sin parar, día tras día. Una tarde, imitando lo que acababa de ver en pantalla, decide salir a “purgar el mal” del mundo, tal como lo hacía su héroe Travis de Taxi Driver (1976). Este cortometraje llegó a varios festivales europeos, entre los que destaca el Festival Internacional de Cortometrajes de Clermont-Ferrand en donde se llevó el Premio del Jurado Joven en 1993.

INCOHERENICA

Ji-ri-myeol-lyeol, Corea del Sur, 1994, 31 min.

D: Bong Joon-ho.

Tres hombres son invitados a un programa de televisión para conversar sobre el desorden social: Un escritor que disfruta de robar leche, un profesor universitario con un particular gusto por la pornografía y un fiscal que fue descubierto mientras orinaba en la vía pública. Esta película estudiantil dirigida por el hoy prestigioso Bong Joon-ho, forma parte de una selección de Criterion.

IMAGINE

Corea del Sur, 1994, 30 min.

D: Jang Joon-hwan.

Imagine cuenta la historia de un hombre que cree ser la reencarnación de John Lennon. Usando peluca, gafas y un atuendo parecido al del ex Beatle, “John” sale a asombrar al mundo con sus escasos dotes musicales. Sin embargo, tras la muerte de su madre, el hombre se irá hundiendo cada vez más en su delirio.

MI CASITA DE MUÑECAS

Naui jag-eun inhyeongsangja, Corea del Sur, 2006, 9 min.

D: Jung Yu-mi.

Una niña conoce a las habitantes que viven dentro de una casa de muñecas: un conjunto de personajes introvertidos a los que les gusta inventar excusas. Este corto animado describe el viaje de una niña con un remarcable simbolismo que implica una sociedad que restringe a las mujeres desde su infancia.

16 CICLOS SEPTIEMBRE · 2023
Luz silenciosa ∙ 2007

Corea del Sur, 2016, 11 min.

D: Bong Joon-young. HZ

Una estudiante de secundaria oye ruidos extraños. Cuando un día conoce a un hombre que también tiene alucinaciones auditivas, los dos deciden investigar de dónde viene el sonido.

UN GIGANTE AZUL

Corea del Sur, 2021, 7 min.

D: Noh Geongmu.

Había una vez un humano que no podía beber ni vestirse a causa de su enorme cuerpo. Harto de su situación, escapa de casa y se deja seducir por una luz resplandeciente que nunca había visto. Cada vez que encuentra obstáculos, se hace más y más pequeño hasta que incluso puede montar una hoja.

17 CINETECA NACIONAL MÉXICO
SEMANA DE CINE COREANO
18 DOSSIER
Parásitos · Bong Joon-ho, 2019

EL CINE RECIENTE DE COREA DEL SUR

Extractos de un artículo publicado por Revista Icónica Ciudad de México, 4 de agosto de 2022

19 CINETECA NACIONAL MÉXICO
EL CINE RECIENTE DE COREA DEL SUR

De repente nos damos cuenta de que una cinematografía que no estaba representada en los festivales de cine empieza a acumular un conjunto de nombres… Cuando esto sucede con un país americano o europeo todo es muy natural porque corresponde a la misma matriz cultural que dio origen a esos eventos.

Pero cuando sucede en el más lejano Oriente no todo es tan claro. Sin duda, la influencia de la cultura occidental es tan potente que hay autores que conciben su obra en nuestros términos. Pero siempre hay quienes se cuelan desde su distancia cultural. En el cine de Corea del Sur, el ejemplo más notorio es Parásitos, ¿una película que ganó la Palma de Oro porque se consideraba una obra de autor y que ganó el Óscar a la mejor película porque se consideraba heredera del cine popular estadounidense? No podemos estar seguros de que ninguna de nuestras lecturas corresponda del todo a sus parámetros ni al éxito entre las audiencias de su país de origen.

En todo caso el grupo de autores surcoreanos que les gustan a los festivales recuerda que más allá de la influencia y las cegueras de nuestra cultura, estos cineastas son la punta del iceberg de una industria potente, pero poco conocida.

20 DOSSIER
Pietà Kim Ki -duk, 2012

—¿Qué es el dinero?

—¿El dinero? Es el principio y el fin de todas las cosas. Intercambio contundente entre madre e hijo en la película Pietà (2012), una de las obras más célebres del director surcoreano Kim Ki-duk. En dicha película, Kim explora los bajos mundos de Corea del Sur a través de los ojos de un cobrador de deudas, Lee Kang-do, cuyo camino a la salvación es detonado por el súbito regreso de su madre. El dinero, sustancia de la vida moderna, es puesto bajo la mira a lo largo de su filmografía. Todas aquellas personas olvidadas y relegadas por el supuesto progreso deambulan en silencio por entre los grandes edificios en las magníficas avenidas de una Corea modernizada. Estas almas, son las que rescata Kim, no para darles voz sino para ofrecerles una redención, una venganza, y muchas veces, un encuentro esencial con el otro.

El silencio es uno de los rasgos, sino es que el más característico de Kim; silencio entendido no sólo como la falta de diálogos, tal como sucede en Moebius (2013), sino también como la simplicidad estilística que enmarca casi toda su filmografía. Se trata de planos sencillos, muchos de ellos con tintes que recuerdan al documental, sin mucho artificio, con escasa música no diegética y ninguna espectacularidad. Es más, la simplicidad con la que narra y enmarca, aunada al mutismo de suspersonajes, sirve de elegante contrapeso a lo exacerbado de sus melodramas y la constante transgresión de los límites sexuales y tabúes.

21 CINETECA NACIONAL MÉXICO
EL CINE RECIENTE DE COREA DEL SUR
Woman is the Future of Man · Hong Sang-soo, 2004

Hong Sang-soo

Hong Sang-Soo nació en Seúl en 1960. Estudió cine en la Universidad Chung-Ang, y a sus 36 años en 1996 debutó como cineasta. Fue reconocido en festivales de cine desde su ópera prima, El día que un cerdo cayó al pozo (Dwaejiga umul-e ppajin nal, 1996), la historia de un escritor con dos amantes, una de ellas casada con un marido también infiel. Desde esta película aparecen el realismo seco y la improvisación de los actores que caracterizan su obra. Hong es conocido también por retomar constantemente dos temas: el cine y el amor. Sus personajes pasan por relaciones sexoafectivas muy matizadas situadas en historias que se entretejen entre infidelidades, dependencia, celos e incluso enfermedades de transmisión sexual. Por otro lado, en sus películas muy a menudo hay personas dedicadas a diferentes actividades cinematográficas: estudiantes de cine, guionistas e incluso directores. Todo lo anterior, enmarcado siempre en narrativas mínimas, realistas, cotidianas.

Al observar el rostro pacífico de Park Chan-wook sorprende saber que ha sido catalogado por los medios como “el director de la venganza”, debido a que esta temática predomina en las primeras obras de su carrera reconocidas globalmente.

Aunque su carrera comenzó en la década de los 90, ganó renombre con la película Área compartida de seguridad (Gongdong gyeongbi guyeok JSA, 2000): un thriller que representa la tensión política y militar entre Corea del Norte y Corea del Sur, plasmada por medio del crimen principal en la película: dos soldados norcoreanos son asesinados, entonces es necesaria una investigación; en el camino de dicho misterio, encontramos que la trama va más allá de un conflicto bélico y social, dando cabida a un cruce de intereses que pondrán en pugna la amistad y la lealtad entre dos de sus protagonistas. Esta temática fue tan bien recibida que logró ser un éxito taquillero inaudito: durante años fue la película más vista en la historia de Corea del Sur.

Después de su primer éxito, Park se catapultó internacionalmente con una serie de largometrajes que conforman La trilogía de la venganza: El nombre de la venganza (Boksuneun naui geot, 2002), Cinco días para vengarse (Oldboy, 2003) y Señora Venganza (Chinjeolhan geumjassi, 2005), logrando conservar la propuesta de personajes oscuros con secretos aterradores, quienes buscan la redención de sus desgracias mediante la justicia de su propia mano.

Muy influido por el cine japonés Park ha seguido desarrollando una obra muy diversa que comenzó a explorar nuevos territorios

22 DOSSIER
· 2023
SEPTIEMBRE

a partir de la comedia romántica Soy un cyborg (Ssaibogeujiman gwaenchana, 2006), e incluso ha probado con éxito dispar los géneros de la acción y el thriller en Estados Unidos.

Bong Joon-ho

Para entender bien a Bong Joon-ho no hay nada mejor que olvidarnos de Parásitos (Gisaengchung, 2019): su éxito inaudito la hace parecer la mejor película en una obra que es muy, pero muy, superior que esa cinta. De repente pareciera que Bong es un autor en forma, cuando es más bien un autor de cine popular, y un maestro en el desmantelamiento de los géneros, como lo prueba la médula de su obra: Memorias de un asesino (Sarinui chueok, 2003), El huésped (Gwoemul, 2006) y Madre (Madeo, 2009).

La primera es un noir con detectives inútiles: en una Corea del Sur todavía medio tercermundista, nadie encuentra al asesino. La segunda es una película de monstruos –la bestia es la creación accidental de una empresa estadounidense– con un rescate fallido, pero eso sí con mucha acción. En la tercera, una madre intenta salvar a su hijo encarcelado injustamente y no sólo no consigue ninguna prueba que lo exculpe, sino que se vuelve un ente violento innecesariamente, una especie de eco del asesino justiciero del cine estadounidense. En sus películas clave Bong se ocupa de sumergirse en el cauce de los géneros, darles un toque coreano, y después incumplir la promesa implícita en ellos. Toda una reflexión sobre las formas del cine industrial, que lo han convertido en un cineasta de culto en Corea del Sur, divertido e irreverente, además de con gran arraigo popular.

CINETECA NACIONAL MÉXICO
Señora Venganza · Park Chan-wook, 2005

Lee Chang-dong

Lee Chang-dong llegó al cine cuando Park Kwang-su lo invitó a escribir el guion de una de sus películas. Park había leído un libro de Lee, que hasta ese punto era un escritor. En las negociaciones Lee pidió convertirse en asistente de dirección también. Y tras dos colaboraciones, y varios comentarios de terceros incitándolo a dirigir, se convenció de comenzar a hacer sus propias películas.

Sus primeras dos piezas, Pez verde (Chorok mulgogi, 1997) y Dulce de menta (Bakha satang, 1999) están muy influidas formalmente por el cine japonés, aunque ya anuncian su interés por las personas marginadas. En ambos casos, los protagonistas no terminan de encajar en una Corea del Sur que se moderniza, ya sea por no poder acceder a la riqueza, ya sea por las marcas psicológicas del pasado autoritario.

En un segundo periodo, su cine dio un giro realista, donde, situaciones extremas, que rozan el melodrama pero se plantean con una gran sobriedad, permiten penetrar en espacios donde lo psicológico y lo social abren la oportunidad de acercarse complejamente a los marginados. Por ejemplo, en Oasis (Oasiseu, 2002), la historia de amor entre Jong-du, quien sufre un trastorno psicológico, y Gong-ju, con parálisis cerebral. La relación entre ellos comienza con una torpeza erótica violenta pero de ahí pasa a momentos de gran belleza poética donde sus encuentros profundos siempre recuerdan cuán separados están de la “normalidad”.

Burning (2018), basada en un cuento de Haruki Murakami, podría haber abierto otro periodo en su obra, sólo que es muy pronto para decirlo.

24 DOSSIER
· 2023
SEPTIEMBRE
Madre · Bong Joon-ho, 2005
Poetry · Lee Chang-dong, 2010

CINETECA NACIONAL EN EL JEONJU IFF (COREA DEL SUR)

En marzo pasado, la Cineteca Nacional y el Festival Internacional de Cine JEONJU, el festival más importante de cine de autor en Corea del Sur, firmaron un convenio para establecer a partir de 2023, el premio Cineteca Nacional México, reconocimiento que garantiza la exhibición de un largometraje surcoreano en nuestras instalaciones, ya sea como un estreno internacional o como parte de la Muestra Internacional de Cine, el Foro Internacional o la Muestra Talento Emergente. Este premio, creado para fomentar el intercambio cultural entre Corea del Sur y México, está abierto a largometrajes coreanos tanto en la Sección Competitiva como en la Sección No Competitiva del JEONJU IFF, y será el comité de programación de la Cineteca Nacional el encargado de elegir a la película ganadora.

En la reciente edición (número 24) del JEONJU IFF, celebrada del 27 de abril al 6 de mayo, el largometraje ganador de este primer premio fue la película Small Fry (Janchaegyi) del director Joongha Park, una película de 94 minutos de duración, filmada en apenas siete días con actores reconocidos del cine independiente de Corea: Chaeyoung Leem, Seung-hwan y Ho-won Kim, éste último, ganador del premio a Mejor Actor de la Com-

petencia Coreana seleccionando por un jurado internacional.

Small Fry versa sobre tres personas que coinciden en un pequeño estanque para pescar con la vieja técnica de colocar una pequeña masa en el anzuelo. Poco a poco, se van dando cuenta de quiénes son: un actor reconocido que ahora tiene un canal de pesca en YouTube, una actriz en busca de una nueva oportunidad y un director que está a punto de cerrar el casting para su próxima película. Entre cañas de pescar, reclamos y una larga borrachera, los tres descubrirán sus realidades a medida que avanza la noche.

Creado en el año 2000 como un festival de cine no competitivo que adopta una competencia parcial, el Festival Internacional de Cine JEONJU, presenta películas independientes, experimentales y vanguardistas para destacar los movimientos alternativos del arte cinematográfico contemporáneo; busca descubrir a cineastas prometedores que podrían ser los futuros líderes del cine, respalda experimentos creativos y espíritus independientes, además de brindar la oportunidad de conocer y vincularse con cineastas internacionales.

26 SEPTIEMBRE · 2023 ESPECIAL
27 ESPECIAL CINETECA NACIONAL MÉXICO
2023
Small Fry ∙

ESTRENOS

28 SEPTIEMBRE · 2023 ESTRENO
29 CINETECA NACIONAL MÉXICO
2020
Esquirlas

EL CÍRCULO ROJO

Deslizándose casi sin hablar por las calles de un húmedo invierno parisino, estos hombres de gabardina y fedoras ejecutan un ballet del crimen, esperando ganar y temiendo morir. Unos son policías y otros ladrones. Para ellos, fumar es tan natural como respirar. Utilizan las armas, las mentiras, la influencia, la codicia y los nervios con la habilidad de un mago que ya ni siquiera piensa en las cartas. Comparten un código de honor que no tiene nada que ver con el lado de la ley en el que se encuentran, sino con cómo debe comportarse un hombre para ganarse el respeto de aquellos pocos que entienden el código.

Jean-Pierre Melville los observa con el ojo de un dios preocupado en El círculo rojo. Su película involucra a un fugitivo, un robo de diamantes, una persecución policial y la venganza de la mafia, pero trata estos elementos como el mago trata sus cartas; las cartas son insignificantes, salvo como medio a través del cual demuestra sus habilidades.

El círculo rojo hace referencia a un dicho de Buda según el cual los hombres que están destinados a encontrarse acabarán encontrándose, pase lo que pase. Melville se inventó este dicho, pero no importa; sus personajes actúan según teorías del comportamiento.

La película está protagonizada por dos de las principales estrellas francesas de la época, Alain Delon e Yves Montand. Todos los actores parecen dirigidos a ser fríos y desapasionados, a proteger sus sentimientos, a guardarse sus palabras, a darse cuenta de que entre hombres de experiencia casi todo puede ser sin decirse.

En la mayoría de las películas de atracos, el guion no puede pensar más allá del robo. El círculo rojo da por sentado que los ladrones serán hábiles en el atraco, porque son buenos trabajadores. La película no trata de sus trabajos, sino de sus naturalezas.

30 SEPTIEMBRE · 2023 ESTRENO CLÁSICO
Le cercle rouge D: Jean-Pierre Melville. 1970 · 140 min. · Color Francia - Italia Dist: StudioCanal. Extractos de un texto de Roger Ebert Sitio oficial de Roger Ebert may. 23, 2003 Chicago Traducción: Israel Ruiz Arreola

WICKER MAN: EL HOMBRE DE MIMBRE

Desde la secuencia inicial, en la que vemos un pequeño avión sobrevolando las desoladas islas de las Hébridas, acompañado de música folclórica, queda claro que ésta es una película de terror que se desarrollará en las sombras. Al igual que El resplandor (1980) de Kubrick, la secuencia inicial nos presenta a un hombre viajando hacia su perdición. El hombre, en este caso, es el sargento Neil Howie, un policía y católico devoto enviado a una remota isla para investigar la desaparición de una niña.

D: Robin Hardy.

1973· 88 min. · Color

Reino Unido

Dist: StudioCanal.

En una de las secuencias, Howie observa a chicas desnudas realizar un ritual de fertilidad. Disgustado, pregunta si nunca han oído hablar de Jesucristo. «El hijo de una virgen, fecundado, creo, por un fantasma», responde en un tono burlón Lord Summerisle. Como ha señalado el escritor Allan Brown en su libro Inside The Wicker Man, la verdadera fuerza de esta historia es que su presentación del dogma religioso es terriblemente precisa. Ambas partes creen que tienen la razón y no están dispuestos a ver el mundo desde otra perspectiva.

El filme combina una serie de elementos convencionalmente terroríficos. Las imágenes paganas, los caballitos de juguete, los palos de mayo, son todas reconocibles instantáneamente, como si existieran en nuestra vida cotidiana y particularmente en nuestra infancia; pero, la descripción que hace el guionista Peter Schaffer de estos elementos como parte de una religión viva basada en la fertilidad y la sensualidad en contraposición a la represión del cristianismo es el motor de la película.

Empire Online ene 1 , 2000

Reino Unido

Traducción: Bianca Ashanti

Wicker Man es una cinta sobre lo que la gente puede hacer en nombre de la religión o de las creencias. Su poder no proviene de lo sobrenatural sino de una profunda comprensión de nuestra propia e innegable naturaleza. El horror está cerca de casa.

31
The Wicker Man Extractos de un texto de Adam Smith
CINETECA NACIONAL MÉXICO ESTRENO CLÁSICO

TSILI

Las imágenes iniciales de Tsili no son alentadoras. Aquí el personaje principal, vestido de blanco, posa y hace piruetas al estilo de Pina Bausch sobre un fondo negro implacable; desde allí, los espectadores nos sumergimos directamente dentro del espeso bosque de helechos de la provincia ucraniana de Chernivitsí, donde la joven judía Tsili (interpretada, al menos inicialmente, por la favorita de Gitai, Sara Adler) busca un lugar para descansar mientras el estrépito de la guerra hace estragos en el fondo. Ha logrado evadir, por muy poco, la deportación a un campo de concentración, aunque el resto de su familia no ha sido tan afortunada.

Lo que oscurece aún más el proceso es la decisión de Gitai de que Tsili sea interpretada simultáneamente por dos actrices (la segunda es la etérea Meshi Olinski) que no tienen un parecido especial. Ocasionalmente, a las dos mujeres se les permite compartir el encuadre, para ilustrar los devastadores efectos de la guerra en la conciencia humana, mientras que una tercera Tsili (con la voz de Lea Koenig), se presenta fuera de cámara en las últimas etapas de la película. Esta táctica arriesgada nos permite disfrutar de dos interpretaciones actorales que son sorprendentemente expresivas.

“Castigar” puede ser el escenario por defecto adecuado para los dramas sobre el Holocausto, pero el inquieto autor israelí Amos Gitai obtiene crédito adicional en este filme. Una adaptación breve y cruda de la novela homónima de Aharon Appelfeld de 1982 que mantiene los horrores históricos fuera de la pantalla, desafiando al público. Con su narrativa simple y básica, que llega a tornarse misteriosa, por los florecimientos poéticos de Gitai, esta historia de supervivencia centrada en las mujeres crea imágenes grandiosas y profundamente emocionales a medida que avanza.

32 SEPTIEMBRE · 2023 ESTRENO
D: Amos Gitai. 2014 · 88 min. · Color Israel-Rusia-Francia-Italia Dist: Synapse Distribution. Extractos de un texto de Guy Lodge Variety sep. 01, 2014 Traducción: Bianca Ashanti

DOS ESTACIONES

Una destilería de tequila en Jalisco, México, es el centro de Dos estaciones, película que usa como punto de partida ese ambiente para hablar de los cambios económicos y culturales en esa región, y tomando a esa industria como ejemplo de una transición de lo artesanal/familiar a lo industrial y global. Si bien su director viene del documental, su nueva película elige el camino de la ficción para contar su historia.

Y es que Dos estaciones logra acercarse a ese mundo no de una manera didáctica, sino a través de sus personajes, de la relación que se establece entre ellos y cómo eso se relaciona con el mundo en el que viven. Teresa Sánchez interpreta a María, la dueña de la destilería en cuestión, una empresa familiar que creció hasta volverse importante pero que hoy atraviesa una fuerte crisis económica. María es una mujer seria, severa, quizás tímida y de pocas palabras, que no se ha casado ni tiene hijos. En apariencia, la producción de tequila es su vida y no tiene tiempo para nada más. Pero quizá haya más asuntos circulando alrededor de eso.

Dos estaciones narrará la relación entre María, la nueva administradora Rafaela y el resto de los esforzados trabajadores de la empresa mientras tratan de mantener la compañía a flote. Es en las descripciones de estos vínculos y en la manera un tanto lírica en la que se muestran los escenarios que rodean a la fábrica donde la película encuentra su pulso, su ritmo y sus pudorosas emociones. El drama personal que atraviesa María en su vida íntima es uno de los ejes que se desarrollan, otorgando un novedoso punto de vista para una industria por lo general dominada por hombres. El otro, es el testimonio de un modo de trabajo y de un sistema familiar extendido por generaciones que va camino a desaparecer ante la lógica productiva del mercado.

33 ESTRENO CINETECA NACIONAL MÉXICO
D: Juan Pablo González. 2022 · 99 min. · Color México-FranciaEstados Unidos Dist: Interior XIII.
Extractos de un texto de Diego Lerer Micropsia sep. 8, 2022 San
Sebastián

CRÓNICA DE UNA RELACIÓN PASAJERA

Chronique d'une liaison passagère

D: Emmanuel Mouret.

2022· 100 min. · Color Francia

Dist: Nueva Era Films.

Todo comienza un 28 de febrero cuando en un bar, un hombre y una mujer se encuentran y conversan sobre un beso fugaz que ocurrió en una fiesta y el deseo irresistible que los envolvía en ese encuentro furtivo. Él es un hombre casado y ella, una madre soltera que no reprime sus deseos cuando se produce la atracción y la “sincronía”.

Así comienza su historia, que pareciera sólo ser un instante fugaz, pero la inteligencia del cine de Emmanuel Mouret es expandir lo trivial a un análisis de las relaciones afectivas desde la óptica de la inteligente comedia romántica. Aquella que Éric Rohmer o Woody Allen cultivaron con infinita sensibilidad, humor y claridad conceptual. La relación de la irrefrenable Charlotte y del acomplejado Simón sirve al director para desarrollar un guion brillante que se explicita en largos parlamentos que –en otras manos– pudieran ser un pasaporte al tedio y aquí resultan una hermosa experiencia sustentada en la química y la extraordinaria solvencia actoral del dúo protagónico.

oct. 20, 2022

Buenos Aires

Mouret continúa explorando los vínculos sentimentales que son la base de su filmografía y el resultado –mientras avanza el calendario de esta relación de sexo ocasional– es, si bien esperable, sencillamente encantador. ¿El amor puede sobrevivir a la dicha? parece preguntarse Mouret en clave “proustiana”. Pero la reflexión, de naturaleza filosófica, se encuentra presentada en sutiles metáforas, simpáticas situaciones, y conversaciones que nutren el pensamiento, a veces luminoso y otras melancólico, sobre la verdadera naturaleza del amor. Así, regala al espectador un momento donde todo se va revelando de manera sensible para quien está sentado en la butaca, en sintonía con esos personajes que juegan una coreografía verbal propia de aquellos grandes maestros de la pantalla.

34 SEPTIEMBRE · 2023 ESTRENO
Extractos de un texto de Pablo de Vita La Nación

ESQUIRLAS

El 3 de noviembre de 1995 una fábrica de armamento ubicada en la pequeña y tranquila ciudad de Río Tercero, en la provincia argentina de Córdoba, estalló. De pronto, la ciudad se llenó de las esquirlas de miles de proyectiles que destruyeron edificios y casas, e hicieron huir a los 40,000 habitantes que tomaron la carretera bajo una nube blanquecina de gases tóxicos, estruendos ensordecedores, pánico y caos. Las escenas fueron documentadas con rigor casi periodístico por la Sony Hi8 de los Garayalde, una familia local, y su registro, sorprendente y preciso de la tragedia (que oficialmente cobró la cifra de siete muertos e innumerables daños), todavía transmiten el miedo y la confusión de una zona de guerra. Por entonces Natalia, una de las hijas menores y hoy directora de cine, tenía 12 años, y en 2020, a casi tres décadas del evento, recuperó esas imágenes para hilvanar Esquirlas, un poderoso documental de archivo que no sólo relata la tragedia desde el contexto sociopolítico de la convulsa Argentina de los años 90, sino que emplaza una mirada lúcida y emotiva a la intimidad de una familia que en la actualidad sigue sufriendo las consecuencias de aquel evento.

La habilidad tras la cámara de Garayalde queda expuesta desde los primeros minutos del documental, en los que las tomas de la vida familiar previa a las explosiones muestran la infancia tranquila de la directora al lado de sus hermanos, su madre y su padre médico. Sin embargo, la idílica presentación del universo de una familia de clase media se irá transfigurando de a poco conforme las claves de los sucesos de 1995 tomen forma y conviertan a esta ópera prima en la disección de un evento histórico que, aunque poco conocido en el exterior, involucra la realidad política de un país entero. Es ahí donde las esquirlas del título despliegan su carácter más metafórico.

35 ESTRENO CINETECA NACIONAL MÉXICO
D: Natalia Garayalde. 2020 · 69 min. · Color Argentina Dist: La Ola Cine. Gustavo E. Ramírez Carrasco Cineteca Nacional jun. 16, 2022 Ciudad de México

EL CONDE

A lo largo de su exitosa trayectoria, Pablo Larraín no ha cesado en su empeño por diseccionar los episodios más siniestros de la historia moderna de Chile. En Tony Manero [2008] y Post Mortem [2010], el cineasta retrató la inmunidad criminal en la que se sumió la república sudamericana bajo la siniestra brújula de Augusto Pinochet. Luego, en No [2012], Larraín puso el foco en la operación de marketing que permitió ganar el plebiscito que sacaría al dictador del poder. Ahora, El Conde, que supone el regreso de Larraín a su país tras dirigir Spencer [2021], ofrece una feroz sátira sobre la alargada sombra de Pinochet, que se extiende como un espectro por la realidad chilena actual.

En realidad, el Pinochet que construye Larraín no es un fantasma, sino un vampiro (encarnado por Jaime Vadell) que vegeta en un rancho del sur de Chile después de simular su fallecimiento. Convertido en un anciano indolente y desencantado, el dictador convive con su esposa y un secuaz (Alfredo Castro) al que el Conde vampirizó después de ejercer como torturador durante la dictadura. Pinochet se siente traicionado por su país, que le considera un ladrón corrupto y codicioso, y después de vivir 250 años anhela hallarse con la muerte. Sin embargo, su deseo choca con los intereses de sus cinco hijos, que intentan rapiñar la fortuna del padre, y con la misteriosa aparición de una joven monja.

Este delirante planteamiento, filmado en un majestuoso blanco y negro, sólo es explicable a través del tono de gran farsa sobre el que se asienta la película, que satiriza de un modo grotesco la inmoralidad de la cultura fascista y neocapitalista que Pinochet instauró en el país. Un apasionado de la sordidez y la caricatura, Larraín disfruta convirtiendo la morada del dictador en un nido de sanguijuelas que luchan por el dinero y el poder.

36 AGOSTO · 2023 MATINÉ INFANTIL
D: Pablo Larraín. 2023 · 110 min. · B/N Chile Dist: Pimienta Films. Extractos de un texto de Manu Yáñez Fotogramas ago. 31, 2023 España

EXTRAÑA FORMA DE VIDA

¿Por qué un western y por qué en formato de corto? Porque puede. Así lo dio a entender Almodóvar, quien admitó que el éxito conseguido en lo que va de su carrera le permite hoy hacer lo que siente y de la manera que quiere. En este caso, realizó Extraña forma de vida, una mixtura entre la iconografía del género (los exteriores fueron en Almería), las referencias clásicas (Kirk Douglas y Burt Lancaster para los protagónicos, citas específicas y "espirituales" a John Ford, Anthony Mann, Sergio Leone, Nicholas Ray y Sam Peckinpah), pero –claro– subvirtiendo luego toda esa tradición.

Por supuesto, hay en Extraña forma de vida duelos a los tiros y a las piñas, hombres galopando a caballo, un sheriff que debe hacer cumplir la ley, pero también una intensa historia de amor gay, una zona donde abunda la impronta entre telenovelesca y teatral y dos hombres que hacen juntos la cama luego de haber tenido la noche anterior un encuentro pasional.

Quien llega a Bitter Creek es Silva (Pedro Pascal) y quien maneja el lugar es Jake (Ethan Hawke), el alguacil del pueblo. Pronto nos enteraremos de que 25 años atrás mantuvieron en México una relación amorosa y el reencuentro es con una cena llena de miradas insinuantes que llevarán a una noche de lujuria que Almodóvar maneja sin excesos. Pero el conflicto entre ambos no tardará en surgir, ya que Jake debe capturar a Joe (George Steane), el hijo de Silva acusado de un asesinato; y, claro, el padre tratará de salvarlo, aunque para ello deba enfrentar al hombre que ama.

Almodóvar apuesta por momentos a la abstracción, a los gestos, a mínimos detalles para narrar una historia de amor allí donde siempre estuvo disimulada, reprimida, negada o prohibida (ese lejano Oeste tan duro y machista).

37 ESTRENO CINETECA NACIONAL MÉXICO
D: Pedro Almodóvar 2023 · 31 min. · Color España-Francia Dist. MUBI. Extractos de un texto de Diego Batlle Otros Cines may. 17, 2023 Cannes

PEDRO

Por un lado está Pedro Friedeberg, artista mexicano contemporáneo, creador de la silla mano: él la detesta. También detesta presentarse en inauguraciones, cocteles y homenajes, y que le digan que es el último surrealista, que le recuerden su amistad con Mathias Goeritz y José Luis Cuevas, que le pregunten en qué consiste la corriente del chinchismo (una vacilada), que lo consideren fundamental, icónico, necesario.

Por otro lado está Liora Spilk Bialostozky, cineasta documentalista, montajista de oficio, atribulada, impulsiva, insistente. Se le metió entre ceja y ceja. Y Pedro no sabe cómo sacársela de encima. Y en una persecución de llamadas, cartas escritas a mano (Pedro detesta los correos electrónicos), abordajes en actos públicos, el artista se va dejando fotografiar, filmar, retratar.

Lo que sigue es la amistad. Lo que sigue es Pedro creando. Lo que sigue son las preguntas de Liora y un crecimiento y una reflexión sobre su propio quehacer cinematográfico. Lo que sigue es un documental que hace de sus tropiezos una travesía gozosa por el arte, las manías, las ideas de Pedro Friedeberg, artista y personaje excepcional.

Pedro tardó unos diez años en crearse, y en esos años tiene que evolucionar el concepto de un documental. [Como lo enuncia la realizadora]: «Yo pensaba que el documental era algo mucho más grande, que yo que no estaba logrando hacer; después entendí que es como la vida, a veces es muy grande, a veces es muy chiquito y entre más lo trates de encasillar menos vivo va a estar. Fui aceptando la identidad de Pedro y así fue creciendo, aceptándome con mis errores y mis inseguridades, no peleando contra la identidad de la cinta, aceptando su ternura, su error y dejándola vivir».

38 SEPTIEMBRE · 2023 ESTRENO
D: Liora Spilk Bialostozky. 2022 · 76 min. · Color México Dist. Pimienta Films. Extractos de un texto y entrevista de Carlos Bonfil a Liora Spilk Bialostozky IMCINE Ciudad de México

SE ESCUCHAN AULLIDOS

Si el sustrato del cine de Julio Hernández Cordón maneja temas que emparentan unas películas con otras, formalmente resulta mucho más complicado seguir una línea evolutiva constante que las una, y en eso reside mucho de lo mejor de su cine; su capacidad de sorpresa, su capacidad de inventiva, su absoluto estado de alerta hacia lo que ocurre a su alrededor. Se escuchan aullidos (2020) juega en el mismo territorio de investigación visual que Hasta el sol tiene manchas (2012), una experimentación constante donde el guion es lo menos importante, dejando el camino a seguir como un territorio a explorar. Indigenismo, crecimiento personal, relato intergeneracional, violencia, ecología, leyendas, folclor, cambio climático, urbanismo sin sentido... Todo ello desde el punto de vista de los ojos de una adolescente (la hija del propio director) y que llega hasta los nuestros con imágenes que nos acercan a un mundo sin sentido. La búsqueda del lago de Texcoco es la excusa sobre la que Hernández Cordón construye su «no película», o como él dice en su prólogo-presentación, «una película de Instagram» en tiempos de pandemia.

La película se transforma en un cuento que contiene muchos otros durante el que un padre relata su infancia a una hija. Enseñar el mundo para ser aprendido, y aprehendido, con las particularidades del momento y de la edad. Hernández Cordón lanza su discurso político sin necesidad de enarbolar banderas ni lemas de pretendida trascendencia. El abuso de la urbanización ha acabado con la esencia del lugar y, además, ha terminado por colocar una ciudad fantasma. Hernández Cordón se sitúa en su obra más directamente reivindicativa y también más libre, sin atadura alguna a rácord, guion o tema, y al mismo tiempo se transforma en la más familiar, una entrega de un testigo a su hija para que sepa lo que fue México.

39 ESTRENO CINETECA NACIONAL MÉXICO
D: Julio Hernández Cordón. 2020 · 75 min. · Color México Extractos de un texto de Miguel Martín Maestro. El Antepenúltimo Mohicano dic. 26. 2020 Valladolid

HEROICO

Heroico narra la historia de Luis, un adolescente que decide inscribirse a la escuela militar. Un detalle importante es que la mayoría –o tal vez todos– de los inscritos observan esta carrera como una “asistencia social”, más allá de verlo como un núcleo vocacional que inculca o estimula las ideas de un sentimiento patrio. No es gratuito que más de uno de los novatos sean miembros de comunidades indígenas y, por consecuencia, son personas de pocos recursos. He ahí el drama de Heroico, que desde el principio nos perfila un escenario autoritario y violento.

Es mediante ese marco que la corrupción se entiende como una constante. El degenerar está normalizado en dicho ámbito. En tanto, el novato Luis irá respondiendo con total resistencia a ese principio amoral que lo premia, lo privilegia y lo persuade por sus habilidades con las armas. La denominación de “Heroico”, además de citar el nombre de dicha escuela militar, se percibe como un apelativo irónico y, por qué no, alude al temple del protagonista y de algún otro cadete que de igual manera repele a esa idea de aceptar como normal los hábitos violentos y humillantes que se propalan en la escuela militar.

Zonana se inclina por hacer de su protagonista un modelo de mártir, quien es incapaz de desfogar esa rabia, que obviamente lo rebajaría. De ahí esa frecuencia de malos sueños que padece el cadete. Ese es el único terreno en donde es capaz de expresar su rabia y enfrentar a sus demonios. En consecuencia, existe una posibilidad de que el final de esta historia sea también una expresión onírica y, por tanto, sea posible que el héroe esté destinado a ser cínico y cómplice de ese sistema violento y corrupto que vemos a través de la deformación del lente angular de la cámara. Es como si este escenario, por naturaleza deformado, sea una pesadilla.

40 SEPTIEMBRE · 2023 ESTRENO
D: David Zonana. 2023 · 88 min. · Color México-Suecia Dist: PIANO. Extractos de un texto de Carlos Esquives Cinencuentro ene. 25, 2023 Lima

AMIGOS Y EXTRAÑOS

La notable ópera prima de James Vaughan es, en su superficie, una comedia indie con influencia mumblecore sobre vidas jóvenes entrelazadas, ambientada entre Sydney y Brisbane. Pero su simplicidad es engañosa y se transforma sutilmente en algo más extraño y políticamente subversivo.

Friends and Strangers

D: James Vaughan. 2021 · 84 min. · Color Australia

Dist: La Ola Cine.

Los créditos finales nos informan que Amigos y extraños se filmó en las tierras de los pueblos aborígenes eora y ngunnawal, pero en todo lo que viene antes, éstos sólo destacan por su ausencia. Los créditos iniciales van acompañados de acuarelas de paisajes y naturaleza pintadas por William Bradley, un oficial naval y cartógrafo del siglo XVIII que formó parte de la Primera Flota [británica] que llevó a cientos de convictos europeos a Australia.

«¿Qué pasa con los aborígenes, están por aquí o qué?», pregunta un turista estadounidense al final de una excursión conducida por un guía que se ha explayado sobre las viviendas que en su momento fueron propiedad de la industria naval, pero que ha guardado silencio sobre los miles de años de cultura en Australia antes de la llegada de los británicos. La pregunta queda sin respuesta.

En el primer tramo de la película, Ray se ha topado con Alice, una conocida que trabaja como reguladora de impuestos. La acompaña a su casa en Sidney, a través de un viaje de camping, pero la tensión sexual entre ambos y la carga emocional destruyen cualquier esperanza de una escapada despreocupada.

Extractos de un texto de Carmen Gray

Sight and Sound

dic. 30, 2020

Traducción:

Gustavo E. Ramírez Carrasco

La narración fragmentaria sugiere un mundo que apenas se mantiene coherente e inteligible. Pronto, la credibilidad de todo este mundo fílmico se pone en duda. El cine es un arte de la ilusión. Vaughan es consciente de este juego y está dispuesto a revelar sus mecanismos.

41 ESTRENO CINETECA NACIONAL MÉXICO

EL CARRETÓN

Existe en los paisajes desérticos de nuestro país cierta energía mística que nos permite frenar el tiempo y vivir como se vivía hace un siglo, para ejemplo de ello tenemos las historias contadas por el gran Juan Rulfo, que no sólo trascendieron la temporalidad, sino también el mundo terrenal, conjuntando los sueños, los fantasmas, el pasado y la vida en el pueblo. Bajo esta premisa en donde las semillas existen entre la vaguedad de ser maíz o ser desierto es que conocemos a Kasia y Jaime, dos artistas que llevan más de diez años caminando entre los ranchos de San Luis Potosí y Zacatecas junto con su pequeño teatro rodante y su inmensa familia de títeres.

Kasia y Jaime no sólo son artistas ambulantes, son dos locos aventureros que comenzaron a caminar sin rumbo con una mochila y una marioneta como única compañía. Con los años lograron construir un carretón y estructurar un espectáculo cada vez más completo, pero lo maravilloso de esta historia no reside únicamente en el arte titiritero, las habilidades acrobáticas de Jaime o la maestría de Kasia con el saxofón. La magia de este filme reside en mostrar de cerca una comunidad formada a partir de saberes colectivos, mismos que nos permiten atravesar una puerta mística y llegar a una Comala moderna en donde los magueyes tienen rostro y el viento susurra historias de moscas prófugas y arañas sinceras.

Con una simpleza narrativa que brilla por su asertividad, Jorge Prior elige dejar a un lado las escenas preciosistas y las complejidades discursivas para articular una puesta en escena que juega con los telones y los encuadres y nos permite formar parte de la familia Nudo, un grupo de errantes expertos en contar historias fantásticas y andar por la tierra para hacer un camino propio en donde se come lo que se caza y se vive lo que se sueña.

42 SEPTIEMBRE · 2023 ESTRENO
2021 · 82 min. · Color México
D: Jorge Prior.
EXCLUSIVO CNA
DEL DESIERTO    Bianca Ashanti Cineteca Nacional ago. 29, 2023 Ciudad de México

Alemania-Rumania

La directora rusa, afincada en Alemania, Natalia Sinelnikova debuta en el largometraje con la estupenda Nosotros también podríamos estar muertos, una alegoría sobre los tiempos que corren ubicada espacialmente en un edificio aislado en un tiempo indeterminado –¿un futuro cercano distópico?–. La protagonista del relato es la encargada de la seguridad del edificio, interpretada por Ioana Iacob, actriz de origen rumano –me parece que no por casualidad–. Su misión, además de velar por la seguridad de la comunidad, es también la de recibir a los posibles nuevos residentes, que desean vivir en el complejo. Se nos da a entender que estamos en un mundo en el que el exterior es hostil y peligroso, y que dentro de dicha comunidad sólo vive un grupo de privilegiados. La armonía dentro de la urbanización, sin embargo, se verá perturbada cuando el perro de uno de los vecinos (Jörg Schüttauf) se extravíe. Un hecho que hará aflorar el miedo, la desconfianza y la paranoia en los vecinos, conflicto con el que tendrá que lidiar la protagonista.

La directora cuenta todo esto en el tono distante, frío y extrañado de Michael Haneke –quizás los palos de golf son un guiño a Juegos divertidos [Funny Games, 1997]– o un Yorgos Lanthimos, con algo de su esquinado sentido del humor. Sin embargo, la perspectiva es femenina, siendo de lo más interesante de esta cinta la relación entre la protagonista y su hija adolescente, cuyo problema resume el tema central de la historia. Nosotros también podríamos estar muertos sigue la tendencia de cierto cine actual, sobre todo europeo, que prefiere la tesis antes que emocionar al espectador. Aquí vemos claramente temas tan actuales como el problema de la desigualdad, la inmigración, las fake news y el uso del miedo en los medios, o la polarización de las sociedades.

43 ESTRENO CINETECA NACIONAL MÉXICO
Wir könnten genauso gut tot sein
D: Natalia Sinelnikova. 2022 · 94 min. · Color
Dist: Bestiario Films. Extractos de un texto de Jorge Bertran Indienauta ago. 08, 2023
ESTAR
EXCLUSIVO CNA
NOSOTROS TAMBIÉN PODRÍAMOS
MUERTOS

EL EXORCISTA

No se puede negar que El exorcista ha sido proclamado como una de las películas más aterradoras de todos los tiempos, pero esta afirmación no nos prepara para lo verdaderamente brillante de una cinta repleta de alegorías y simbolismos. La historia de la pubertad, la religión versus la ciencia, lo natural y lo sobrenatural, el abandono de la salud mental y, claro, el bien contra el mal, sólo por destacar algunas. A diferencia de muchos de sus predecesores, contemporáneos y sucesores, este filme no es burdo, no es irónico y ciertamente no es cursi; El exorcista es una obra que se presenta de forma totalmente directa y seria.

Es gracias a William Peter Blatty que el tema de la posesión se trata con una aguda gravedad y no sólo como una nebulosa maldad que trasciende nuestra realidad. La historia se desarrolla como un impactante drama humano, tejido por hilos de diferentes vidas que se cruzan entre sí, difundiendo momentos de felicidad pero también de angustia y sufrimiento. Esta escritura inteligente, llena de humanidad, se presta a un realismo absolutamente aterrador, dejándote con un miedo profundo de ser poseído por el diablo mientras intentas dormir en tu cama en la fría oscuridad de la noche.

A medida que nos acercamos al quincuagésimo aniversario de este importante hito de terror, algo que tenemos muy claro es que resulta muy posible que El exorcista eventualmente sea usurpada de su posición en la cima de la lista de películas más aterradoras de todos los tiempos, pero lo que resulta muy poco probable es que alguna vez veamos una película de terror más inteligente. Este clásico, llevado a la pantalla por un elenco y un equipo sobresaliente, sigue siendo un verdadero espectáculo no sólo del cine de terror sino del cine en un contexto más amplio. Un clásico indiscutible

44 SEPTIEMBRE · 2023 ESTRENO CLÁSICO
The Exorcist D: William Friedkin. 1973· 124 min. · Color Estados Unidos Dist. Park Circus. Extractos de un texto de Katie Doyle The Film Magazine oct. 19 2022 Reino Unido Traducción: Bianca Ashanti. EXCLUSIVO CNA

SECRETARÍA DE CULTURA

Secretaria

ALEJANDRA FRAUSTO GUERRERO

CINETECA NACIONAL

Director General

ALEJANDRO PELAYO RANGEL

Director de Difusión y Programación

NELSON CARRO RODRÍGUEZ

Director de Acervos

CARLOS EDGAR TORRES PÉREZ

Director de Administración y Finanzas

VICENTE FERNANDO CÁZARES ÁVILES

Subdirección de Programación

ALEJANDRO GÓMEZ TREVIÑO

DIANA GUTIÉRREZ PORRAS

JESÚS BRITO MEDINA

EMILIO RIVAS GONZÁLEZ

DANIELA MARTÍNEZ VELASCO

ANA LAURA MANZANILLA GARCÍA

Subdirección de Difusión

ALFREDO DEL VALLE MARTÍNEZ

Subdirección de Distribución

ALEJANDRO GRANDE BONILLA

PROGRAMA MENSUAL DE LA CINETECA

Edición y Diseño Editorial

GUSTAVO E. RAMÍREZ CARRASCO

Apoyo Editorial y Redacción

ISRAEL RUIZ ARREOLA

BIANCA ASHANTI GONZÁLEZ SANTOS

Investigación Iconográfica

PATRICIA TALANCÓN SOLORIO

Concepto gráfico original

GISSELA SAUÑE VALENZUELA

Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.