Krzysztof Gliszczyński Iosis et leucosis czyli czerwienienie i bielenie

Page 1

Krzysztof Gliszczyński

iosis et leucosis

czyli czerwienienie i bielenie

Olsztyn styczeń marzec 2013

Na pierwszym planie instalacja „Historia malarza z Borowego Młyna” 2013, zwój z obrazów na płótnie lnianym nasączanym barwionym woskiem pszczelim, maszynka malarska szlam malarski, zużyte rękawice lateskowe

In the foreground, installation ‘Story of the Painter from Borowy Młyn’ 2013, scroll of paintings on linen canvas impregnated with dyed beeswax, painting device, painting sludge, used latex gloves

Autoportret a'retour nr 11, nr 12 2007, obrazy synergiczne olej, enkaustyka na płótnie 130 x 130 cm

Self portrait a'retour no 11, no 12 2007, synergic pictures oil, encaustic on canvas 130 x 130 cm

swojej praktyce malarskiej Krzysztof Gliszczyński podejmuje temat konstytuowania się samopostrzegania w toku inte rakcji osobistej pamięci z dziejami zbiorowości Artysta odnosi się do zagadnień związanych z czasem i historią uwi daczniając je poprzez procesy przemiany, rozpadu, śmierci oraz ponownych narodzin. Alegoryczną strukturę realizującej się poprzez rytuał praktyki Gliszczyńskiego tworzą substancje chemiczne i proces przemiany alchemicznej. Od 2007 ro ku rozwija on w swoich pracach refleksję o czasie i przekształceniach materii tworząc serię autoportretów W dziełach tych utylizuje on materialne komponenty swoich obrazów, nigdy nie doprowadzając do ich całkowitego zniszczenia Pokrywa powierzchnię farbą, po czym zeskrobuje ją i zbiera pozostałości, które następnie wykorzystuje ponownie łą cząc z innymi w nowych pracach. Postrzega je jako niestałą alchemiczną materię pierwszą, dającą początek materialnej i psychologicznej transmutacji

Przedmiotem zainteresowania Gliszczyńskiego jest przede wszystkim czerwień i biel, a zatem dwie z trzech barw pod stawowych w kole barw światła naturalnego, oraz mieszanie farb. W poprzedniej serii autoportretów znane w alche mii greckiej jako ‘leucosis’ bielenie służyło odzyskiwaniu danych utraconych w trakcie powstawania obrazów, a także funkcjonowało metaforycznie odnosząc się do upływu czasu oraz tworzenia zbiorowej i osobistej historii Alchemiczne ‘leucosis’ miało być ostatnim stadium na drodze do uzyskania kamienia filozoficznego, w wyniku którego powstać mia ła biała, krystaliczna ciecz łącząca w sobie ducha i materię kwintesencja W autoportretach Gliszczyńskiego (2007) bryła głowy ulegała nieustan nym przeróbkom, które pozostawiały na miejscu twarzy gęstą, mglistą połać Kiedy jego pierwotny, ikoniczny wizerunek zatarł się ostatecznie już w toku przemalowywania, artysta rozpoczynał leucosis odzyskiwał ob raz pokrywając powierzchnię płótna białą farbą, za sprawą której kształ ty wyłaniały się na powrót spod grubych warstw farby W rozważaniach Gliszczyńskiego samopostrzeganie jest konstruktem nieskończonej ilości warstw wrażeń wywołanych zaangażowaniem w świat zewnętrzny Z punktu widzenia alchemii, proces ten dokonuje się w procesie dorastania, w momencie osiągnięcia równowagi pomiędzy wnętrzem a zewnętrzem, kiedy to podmiot i świat zaczynają współgrać redukując tym samym dwo istość świata Tworzą dynamiczną unię Według Gliszczyńskiego kolor czerwony pojawia się w obrazach z jego nowego cyklu jako wyraz upragnionej równowagi materii i ducha, do świadczenia zewnętrznego i wewnętrznego W procesie przemiany alche micznej stadium bielenia prowadzi do powstania kamienia filozoficznego, wydzielającego czerwoną, krystaliczną tynkturę, elixir vitae, nazywaną też panaceum Dawne teksty określają ją mianem „czerwonego króla”, który potrafi zmienić materię pierwszą w złoto Oto co Gliszczyński mówi o swoim zainteresowaniu czerwienią w cyklu obrazów i obiektów Mitologia czerwieni (1996), a także jej znaczeniu w jego praktyce twórczej:

... Przygotowuję próbki czerwieni na płótnie, zwijam płótno w rulony i za nurzam [je] w wosku Teraz są prawie nie do poznania, bo widać tylko ni kły ślad, znamię Tak samo jest z prawdą, która jest ukryta, a dotarcie do niej wymaga szczególnej uwagi Kondycja współczesnego malarstwa wymaga nowej interpretacji przeszłości, nowego spojrzenia i odczytania starych prawd. (Gliszczyński, Wypowiedź Artysty, 2005)

Alchemiczne wytwarzanie czerwieni to proces uzdrawiający i korzystny nie tylko dla substancji w alembiku, ale także al chemika i jego otoczenia Kojarzona ze złotem i słońcem czerwień działa leczniczo na serce i poprawia krążenie krwi Żyjący w XIV wieku francuski alchemik i lekarz Arnaud de Villanova prowadził eksperymenty z destylacją ludzkiej krwi chcąc uzyskać tą drogą eliksir życia. Innym tego rodzaju procesem poddawanym w tamtych czasach próbom była de stylacja czerwonego wina, wskutek której powstawał lotny alkohol Alchemik Jean de’ Rupescisse uważał, że uzyskane w ten sposób panaceum z brandy uleczy wszelką chorobę, fizyczną i psychiczną, oraz przywróci ciału młodość Glisz czyński w swojej praktyce także destyluje krew, by doprowadzić do wydzielenia substancji, która ma ogromne znacze nie psychiczne i ontologiczne dla jego projektu.

W 5

W średniowiecznej medycynie czerwień kojarzona była z głównymi środkami leczniczymi w farmakopei, które prze trwały w aptekach aż do XX wieku Te zadziwiające substancje, które do dziś nie przestają fascynować, pozyskiwane były z minerałów, roślin i zwierząt, zwłaszcza sanguis draconis (smoczej krwi) żywicy palmy afrykańskiej, przede wszyst kim rosnącej na Wyspach Kanaryjskich palmy draceny Inne lecznicze preparaty to czerwony arszenik, ciemny czerwo no brązowy balsam, terra sigillata (czerwona glina), wstrzymująca obieg krwi bolus rubra zwana Armeną, pigułki antymonowe, hematyt (ochra z rdzy żelaznej), dębianka, krew wołu (sanguis bovinus) Najwyżej w hierarchii obok czy stego złota stał aurypigment, czyli związek rtęci i siarki znany także jako cynober, który uzyskiwali i otaczali mitycznym kultem chemicy w Azji i w Europie. Wiele z tych substancji znajdowało także zastosowanie jako pigmenty w malar stwie, które przez całe późne średniowiecze silnie kojarzono z alchemią Z punktu widzenia chemii, czerwień związana jest ze złotem Na przykład to właśnie złoto nadaje barwę szkłu rubinowemu Złoto i czerwień to także słońce, a zatem ogień, ciepło i serce Gliszczyński pokazuje także w swoich pracach konstytucję ludzkiej fizjologii w myśl późnośredniowiecznego diagramu zwanego Geometrica de Physiologie Przedstawia on rzecz niemożliwą do osiągnięcia, a mianowicie kwadraturę koła Geometria euklidesowa nie pozwala na skonstruowanie kwadratu, którego pole równe jest polu danego koła, a jednak problem ten przez wieki fascynował geometrów. Diagram ten stał się w końcu symbolem alchemicznego kamienia fi lozoficznego, podnoszącego materię do rangi substancji duchowej, co nie byłoby możliwe bez boskiej interwencji Ro dzina teorii zakładających uduchowienie lub gloryfikację materii stała się przedmiotem szczególnego zainteresowania niemieckiego alchemika Michaela Maiera, które podjął on w dziele De Circulo Physico, quadrato (1616) Kwadrat reprezentował świat ziemski z czterema ży wiołami: ogniem, powietrzem, wodą i ziemią, a koło niebiosa i Stwórcę.

A zatem Gliszczyński odnosi swoje cztery alchemiczne kolory do teorematu kwa dratury koła, przeprowadzając je przez cykl alchemicznych przemian: „melano sis” (czernienie), „xanthosis” (żółcenie), „leucosis” (bielenie) oraz „iosis” (czerwienienie) Artysta podsuwa przy tym cytat z wpływowego XVII wiecznego traktatu alchemicznego Tractus aureus (1610)

Podziel twój kamień na cztery elementy... i połącz je w jedno, a będziesz miał całą sztukę

Tractatus vere aureus de lapidis philosophici secreto (Leipzig, 1610) Gliszczyński wykorzystuje w swojej pracy geometryczny wykres pryzmatu w uję ciu angielskiego matematyka i optyka Thomasa Harriota (pocz. XVII w.). Celowość jego użycia tłumaczy następująco:

Iosis

2012, olej, pigmenty, enkaustyka na płótnie 187 x 149 cm

Iosis

2012, oil, pigments, encaustic on canvas 187 x 149 cm

W tym przypadku, dla mnie jest elementem rozszczepiania czerwieni … Moje cztery kolory, których punktem wyj ścia była czerwień z poprzedniej pracy, zostały wzbogacane przy kolejnym przenoszeniu o te cztery kolory. Wszyst ko na zasadzie przeciwieństw Później w czterech kołach się mieszały, by na końcu znaleźć się w środku koła Obrazy Gliszczyńskiego uwidaczniają zarazem proces twórczy i myślowy jako takie dają się odnieść do rozważań Maurice’a Merleau Ponty’ego, który podważył kartezjański dualistyczny opis subiektywności w kategoriach niemate rialnego, myślącego podmiotu, różnego i zewnętrznego wobec świata materii fizycznej Podobnie jak Sartre (bazujący na fenomenologii Hegla), Merleau Ponty starał się przekroczyć kartezjańską dychotomię wnętrza i zewnętrza Odma wiał uznania wartości dialektycznych dociekań, zaś dostrzegał ją w percepcji niedualistycznej Czerwień jako kolor in trygowała Merleau Ponty’ego, który poruszył jej temat w opisie procesu percepcji o charakterze nie tylko zmysłowym, lecz także opartym na pracy psychiki. Doznanie czerwieni reprezentowało jego ujęciu tryb percepcji, w którym świat zewnętrzny staje się wypadkową wewnętrznej gospodarki psychicznej percypującego W innym zaś przypadku, jeśli ludzie znajdują swoje ucieleśnienie w świecie, muszą wówczas polegać na swoich interakcjach z nim, by być w stanie wytłumaczyć sobie swoje własne działania

Dotykając podobnych problemów, Gliszczyński zawiera w swoich obrazach złożone alchemiczne procesy, które stano wią nie tylko pole fenomenologicznej eksploracji wizualnych i psychologicznych efektów oddziaływania kolorów Wykorzystuje on także alchemiczną koncepcję transmutacji, by generować historyczny zapis działania psychiki artysty w toku jego własnych, subiektywnych interakcji z czasem i materią.

6
f o t D o m i n i k K u a s z e w c z

Na polu filozofii percepcji i filozofii umysłu głównym problemem dotyczącym natury koloru jest jego niepewny status ontologiczny Wątpliwości budzi to, czy uznać go można za obiektywną właściwość rzeczy, subiektywny stan percypu jącego, czy też założyć należy, że to sama rzecz roztacza przed widzem subiektywne wrażenie. Merleau Ponty opisuje percepcję czerwieni nie tylko jako uświadamianie sobie jakości przedmiotu, ale doświadczanie pola przedmiotów czer wonych, których konstrukcja i kontekst wpływają na to, co dociera do percypującego podczas

...zetknięcia z punktem w polu rzeczy czerwonych, które obejmuje dachówki, flagi strażników rewolucji, okolice Aix lub Madagaskar To także punkt w polu czerwonych ubrań, w tym kobiecych sukienek, a także szat profeso rów, biskupów, i zwierzchników sądów wojskowych i czerwień ta nie jawi się dosłownie w ten sam sposób w tych różnych okolicznościach Czerwień to także skamielina wydobyta z głębin wyobrażonych światów (M. Merleau Ponty, Widzialne i niewidzialne, wstęp i oprac. J. Migasiński, przeł. M. Kowalska, J. Migasiński, R. Lis, I. Lorenc, Warszawa 1996, s. 136 137)

W podobny sposób, alchemia, do której odnosi się Gliszczyński w swojej praktyce nie jest tylko dualistyczną sferą ale gorii i symboli o formach odmiennych od swoich znaczonych Artysta eksperymentuje z materiałem w ramach docie kań dotyczących chemicznych aspektów barw, a także transmutacji dokonywanych przez ludzki wzrok, które uważa za umotywowane własną historią, pamięcią i psychiką w odniesieniu do odbiorców Mówiąc językiem Merleau Ponty’ego, Gliszczyński mógłby stwierdzić, że nie widzi różnicy pomiędzy tworzeniem obrazu, materiałami użytymi w tym proce sie oraz twórczymi bodźcami odpowiedzialnymi za powstawanie pracy, która nie tylko ukazuje proces myślowy artysty, ale sama ten proces rozgrywa.

zobaczylibyśmy, że nagi kolor, i w ogóle jakieś widzialne, nie jest absolutnie twardym i niepodzielnym kawałkiem bytu, wystawiającym się w swej nagości na widzenie, które może być tylko całkowite bądź żadne, ale że jest raczej rodzajem przesmyku między zawsze otwartymi, zewnętrznymi i wewnętrznymi horyzontami, czymś, co delikatnie dotyka rozmaitych regionów barwnego czy widzialnego świata i na odległość budzi w nich rezonans, pewnym zróżnicowaniem, efemeryczną modulacją tego świata, mniej zatem kolorem czy rzeczą, a bardziej różnicą między rzeczami i kolorami, chwilową krystalizacją barwnego bytu widzialności

(M Merleau Ponty, Widzialne i niewidzialne, wstęp i oprac J Migasiński, przeł M Kowalska, J Migasiński, R. Lis, I. Lorenc, Warszawa 1996, s. 136 137)

Szulakowska Uniwersytet w Leeds 2012

Geometrica de physiologiam pictura 2012, olej, pigmenty, enkaustyka na płótnie naciągniętym na płycie, Ø 150 cm

„Tak samo twierdzą filozofowie, że kwadrat musi się stać trójkątem, to znaczy ciałem, duchem i duszą, których to troje przed czerwienią jawią się w trzech kolorach, a to jest : ciało czy ziemia w saturnowej czerni, duch w księżycowej bieli, jak woda, dusza czy powietrze w kolorze żółtym jak słońce A wtedy trójkąt będzie doskonały, ale musi się zmienić w koło, to znaczy w niezmienną czerwień”

Michael Majer, Secretioris naturae secretorum scrutinium chymicum Frankfurt a M 1687 Emlema 21/za C G Jung, Psychologia a Alchemia, Wrota, Warszawa 1999, s. 149

Geometrica de physiologiam pictura 2012, oil, pigments, encaustic on canvas stretched on wood, Ø 150 cm

'In like manner, the philosophers would have the quadrangle reduced into a triangle, that is, into a body, spirit and soul, which three appear in the three previous colours before rednesse: that is, the body or earth in the blacknesse of Saturn, the spirit in the lunar whitenesse as water, and the soul or air in the solar citrinity Then the triangle will be perfect, but this again must be changed into a circle; that is, into an invariable rednesse'

Michael Maier, Secretioris naturae secretorum scrutinium chymicum, Frankfurt a M 1687, Emblem XXI

8
Urszula

Autoportret a'retour nr 13, nr 14, nr 15 2008 10, obrazy synergiczne olej, enkaustyka na płótnie 120 x 120 cm

Self portrait a'retour no 13, no 14, no 15 2008 10, synergic pictures oil, encaustic on canvas 120 x 120 cm

11

Autoportret a'retour nr 16, nr 17

2010 11, obrazy synergiczne olej, enkaustyka na płótnie, 110 x 110 cm Rysunek sepią na ścianie 280 x 600 cm

Self portrait a'retour no 16, no 17 2010 11, synergic pictures oil, encaustic on canvas 110 x 110 cm Sepia drawing on the wall 280 x 600 cm

12
W nieskończoności 2010 11 olej, enkaustyka na desce, ∅ 100 cm 15 In Infinity 2010 11 oil, encaustic on wood, ∅ 100 cm

Biblioteka

2012, książki nasączone barwionym woskiem pszczelim Library

2012, books impregnated with dyed beeswax

16

Mitologia czerwieni 2000, obiekt w plexi, próby dostępnych czerwieni purpurowych na desce, olej, akryl Siedem obiektów 42 x 62 x 5 cm

The mythology of Red 2000, Perspex cased object, samples of available crimson reds on wood, oil acrylic paint Seven objects 42 x 62 x 5 cm

W głębi obraz Iosis

In the rear, painting Iosis

17

Historia malarza 1999 2012 zwoje z obrazów na płótnie lnianym nasączanym barwionym woskiem pszczelim Cztery obiekty Ø 16 cm

Story of the Painter 1999 2012 scroll of paintings on linen canvas impregnated with dyed beeswax Four objects Ø 16 cm

Z cyklu

Mitologia czerwieni 2000, olej, enkaustyka, pigmenty pył marmurowy na płótnie 200 x 150 cm

From the cycle

The Mythology of Red 2000, oil, encaustic, pigments marble dust on canvas 200 x 150 cm

19

Zanurzanie się w czerwieni i oddychanie bielą

ak zauważa Maria Rzepińska, w rozważaniach estetyków i psychologów w kwestii barw, „powraca często pytanie, czy kolor po jedynczy odczuwany jest przez nas jako wartość autonomiczna estetycznie, czy też do przeżycia estetycznego konieczna jest je go konkretyzacja, 'wcielenie' w materię i włączenie w strukturę pewnego układu”1 W pracach Krzysztofa Gliszczyńskiego, prezentowanych w ramach wystawy Iosis et leucosis, czyli czerwienienie i bielenie, czerwień zostaje skonkretyzowana, wcielo na w materię i włączona w strukturę układu, w którym eksplorowane i dynamizowane są najrozmaitsze jej właściwości Barwa ta, obok żółtego i niebieskiego, wchodząca w skład triady podstawowych kolorów malarstwa, zyskuje w pracach autora „Mi tologii czerwieni” nowe, indywidualne, lecz nie do końca autonomiczne życie ściśle wiąże się bowiem z kontekstami, w któ rych się pojawia, z rodzajami materii, w które się wciela i dzięki którym poddaje się konkretyzacji W każdym obrazie, rysunku, obiekcie trzeba doznać jej od początku, pozostając wciąż niedoświadczonym fenomenologiem barwy, który odbiera tętno czer wieni całym sobą Czerwień, od wieków obciążona przebogatą tradycją symboliczną, dla Gliszczyńskiego staje się żywiołem zapraszającym do odkrywania go na no wo; zarówno ze świadomością historii czerwieni, jak i zapominaniem tej historii, by zobaczyć ją zupełnie „na świeżo”, uruchomić jej potencjał jakby od zera. Artysta, wykraczając poza płaszczyznę obrazu oraz poszerzając spectrum malarstwa o obiekty i filmy, stwarza tej wyjątkowej barwie szcze gólne możliwości zaistnienia i działania nie tylko na powierzchni płótna, lecz również w formach przestrzennych Czerwień może być więc tożsama z linią rysunków, pełną ekspresji, stanowiącą zapis malarskich gestów, zna czących ślady na białym tle, ale może także wystąpić jako materia dopełnio na woskiem i „zatapiająca” książki, czyniąc z nich osobliwe przedmioty, pozbawione swej pierwotnej funkcji i zdekontekstualizowane W przypadku niektórych prac na płaszczyznach czerwień wygląda na okiełznaną, opanowaną przez warsztat twórcy i oswojoną dla jego idei W obrazach, w których gruba warstwa tej barwy, nosi ślady żłobień, wybie rania jej objętości, materia jest zastygła, gęsta i zestalona, co pozwala na kre owanie nieledwie „reliefowych” układów, w których nieustannie zderza się jakość czystego koloru z „wyrysowanymi” w jego „mięsie” liniami W tak za aranżowanych okolicznościach powstaje napięcie pomiędzy tym, co zwią zane z barwą, a tym, co przypisywane rysunkowi, intrygujące odbiorcę tym silniej, że w obrazach Gliszczyńskiego dopatrywanie się klarownego podzia łu na kolor i linię traci swoją zasadność Są one po prostu integralne: rysu nek to jednocześnie kolor, a kolor to rysunek, a ich kolejne warstwy splatają się ze sobą, budując sieć wzajemnych interakcji i odniesień.

Dla odbiorcy, percypującego tego rodzaju czerwoną powierzchnię, op tyczne okoliczności nie wyczerpują się jednak tylko w bodźcach wzrokowych, a z równą siłą pobudzają również widzenie haptyczne2 i pragnienie dotyku, chęć przesunięcia dłonią po obrazie, by doznać owej naprzemiennej gry wypukłości i wklęsłości, podszytej ciepłem czerwieni. Już w latach 1916 23 Tarabukin pisał w swoim traktacie, że malarza nowoczesnego cechuje szczególna rewerencja wobec materiałów, który, pracując z kolorami, przekazuje za ich pośrednictwem dotyk samego materiału równolegle do efektu wywołanego przez doznania koloru3 W trakcie oglądu obrazów Gliszczyńskiego mówiąc językiem Gillesa Deleuze'a wchodzi się więc w haptyczny rezonans i odczuwa się energię, jaką artysta zainwestował w obraz, najpierw nakładając na niego kolor, a potem zdejmując go i żłobiąc w nim Proces ten „oży wa” w wyobraźni odbiorców, a samo płótno jawi się w tym kontekście jako „uprawianie”, kultywowanie pola czerwieni: od na noszenia materii barwy, poprzez jego wysychanie i gęstnienie, po tworzenie w niej bruzd

Efekt ten ze szczególna siłą dochodzi do głosu w pracach, w których Gliszczyński sięga po technikę enkaustyki Użycie wo sku jako spoiwa wymaga bowiem dotyku ciepłymi dłońmi lub podgrzanymi łopatkami, co automatycznie wpływa na ukształ towanie powierzchni o wyjątkowym stopniu taktylności W trakcie haptycznego rezonansu wyczuwa się fizyczny stosunek autora „Caput mortuum” do materii, która paradoksalnie wraz z upływem procesu percepcji stopniowo podlega optycznej dema

J 21
1 Maria Rzepińska, Historia koloru w dziejach malarstwa europejskiego, t 1, Warszawa 1989, s 23
2
Termin Gillesa Deleuze'a, zaproponowany w analizach malarstwa Francisa Bacona Zobacz: Gilles Deleuze, Francis Bacon: Logique de la sensation, Paris 1981 oraz Łukasz Kiepuszewski, Trzecie oko Haptyczne widzenie według Gillesa Deleuze'a, w: Wielkie dzieła wielkie interpretacje, red Maria Poprzęcka, Warszawa 2007, s 249 261
3
Za: John Gage, Kolor i kultura Teoria i znaczenie koloru od antyku do abstrakcji, tłum Joanna Holzman, Kraków 2008, s 267

terializacji i pulsuje wewnątrz ciała widza Poszczególne odcienie czerwieni oraz skomplikowane rytmy żłobień wprowadzają powierzchnię obrazu w wizualny ruch, który wydaje się tym bardziej dynamiczny im szybciej odbiorca zmienia punkty widzenia i przemieszcza się wzdłuż płótna.

W ramach wystawy Iosis et leucosis, czyli czerwienienie i bielenie uwidacznia się również dalsze życie wyżłobionych cząstek barwy, które niczym „żywa” substancja wcielają się w kolejne obrazy, krążą między nimi, mieszają się, generując oraz wprowa dzając w nieustanny ruch tytułowe czerwienienie i bielenie Filmy uzmysławiają to ich bycie w obiegu, ustawiczny ruch i prze mieszczanie się między obrazami, by w końcu w którymś z nich zamieszkać na stałe Każda z nich, bezpośrednio dotknięta narzędziem i palcami artysty, zachowuje w sobie energię każdego stanu, w którym się w ciągu tych procesów znajdowała, ema nując swego rodzaju pamięcią i energią materii, tym bardziej wypromieniowującą się w otoczenie, im bliższą krwistej czerwieni Ślady interakcji między dłońmi twórcy a wyżłobionymi drobinami barwnej substancji zachowują gumowe rękawiczki, pie czołowicie zbierane i zachowywane, jakby „zakonserwowane” w osobliwych gablotach urnach z pleksi Na ich jasnej delikatnej powierzchni czerwień wygląda niczym pozostałości krwi po jakiejś tajemniczej operacji, która musiała się dokonać asocjacja ta uruchamia z kolei porównanie procesu twórczego z zabiegiem na żywym mięsie, w tym wypadku na żywym ciele obrazu i mięsie koloru, czyniąc z artysty swego rodzaju chirurga barwy 4 „Niewiele kolorów wyposażono w zdolność wywoływania rezo nansu symbolicznego tak jak czerwień W językach indoeuropejskich może to wynikać z postrzegania „czerwieni” jako koloru par excellence życiodajnej krwi ”5 Malarze od wieków, odzwierciedlając karnację przedstawianych postaci, sięgali po czerwień, by dodać im wrażenia życia i w bardziej przekonujący sposób ucieleśnić ich obecność. Jak pisze Georges Didi Huberman, doda nie czerwieni jest jak zaczerwienienie lub rozgrzanie: przeprowadza transfuzję krwi lub lepiej infuzję krwi6 Twórca może być więc postrzegany jako ten, kto operując ilością czerwieni dodaje lub upuszcza krwi obrazowi, a ślady tych zabiegów pozo stają widoczne na eksponowanych przez Gliszczyńskiego rękawiczkach Czerwienie to uzupełnianie „czerwonych ciałek”, biele nie zaś to upuszczanie krwi, zmniejszanie wrażenia materialności i efektu życia na rzecz dematerializacji i osuwania się w nieobecność. Bielenie to zanikanie, utrata haptycznej substancjalności, nasycanie obrazu oddechem przestrzeni. Czerwienienie zaś to zanurzanie się w mięsności materii i eksponowanie jej płynności, co szczególnie uwidacznia się w ob razie „Tribute to Wunde 16 nieistniejącego obrazu Gerharda Richtera”, w którym płótno impastowo, grubo pokryte olejną far bą wygląda jak ciało po torturach, wysmagane, ubiczowane, pełne blizn i śladów po kontakcie z narzędziami tortur Na widok tej pracy nieodparcie przychodzi do głowy słynna uwaga Willema de Kooninga, że farbę olejną wynaleziono po to, by móc prze konująco malować mięso.7 Odbiorca, konfrontując się z tak porysowaną, pobrużdżoną powierzchnią, zawsze czuje się nieswo jo, co wynika z automatycznego tworzenia analogii z ludzkim ciałem i skórą Wrażenie to staje się tym bardziej dojmujące, że z górnej krawędzi formatu w kadr „wsuwa się” organiczna forma, ociekająca czerwienią, w tym kontekście wyjątkowo nieodpar cie kojarzącą się z krwią, krwawieniem, upływaniem życiodajnego płynu Te drogę asocjacji utwierdza także tytuł nieistniejące go dzieła Richtera, odnoszący się do rany. Od XII wieku w ikonografii chrześcijańskiej ukazywano rany Chrystusa, których widok miał w wiernych wzbudzać empatię, współczucie i skruchę za grzechy 8 Natomiast sztuka nowoczesna i współczesna, często operująca na pograniczu wnętrza i zewnętrza, szczególnie często sięga po ten motyw9, by odbiorca postrzegał dzieło nie tylko wzrokiem, lecz także całą swoją cielesnością, wchodząc przy tym w haptyczny rezonans Jak uogólnia tę kwestię Jean Luc Nan cy, malarstwo jest sztuką ciała10; można dodać, że ta cielesność jest angażowana zarówno ze strony malarza, jak i odbiorcy. W przypadku twórczości Gliszczyńskiego, energię cielesnej obecności artysty przed powierzchnią dzieła ewokują także ry sunki, wykonywane na papierach dużych formatach, w których linia jest zintegrowana z czerwienią zastosowanego pigmentu i zdaje się wybuchać ze zdwojoną siłą Trajektorie poszczególnych pociągnięć rysującego narzędzia nakładają się na siebie, spla tają się ze sobą, tworząc ogniska szczególnych natężeń, które wręcz płoną, wypromieniowując ekspresję zainwestowanych w nie uprzednio gestów. Miejscami linie zyskują autonomiczną ciągłość, wyzwolone z powinności imitowania czegokolwiek, a skupione na dokonywaniu transferu między zapisem gestu artysty a cielesnością widza, śledzącego ich przebieg i interakcję z białym tłem; miejscami zaś przypominają formy powietrznych trąb i wsysają wzrok swoim wirowym, niezwykle dynamicznym ruchem Czerwone kreski zdają się bowiem odrywać od tła, przenikać w przestrzeń przed płaszczyzną i wychodzić ku odbiorcy lub wciągać go w głąb, jeszcze na inny sposób uzmysławiając mu jego własną fizyczną obecność

4 Zasadność zastosowania tej metafory znajduje swoje potwierdzenie w jednym z ujęć filmu, gdy artysta wykonuje rysunkowi zastrzyk z czerwieni

5 John Gage, Kolor i znaczenie Sztuka, nauka, symbolika, tłum Joanna Holzman, Anna Żakiewicz, Kraków 2010, s 110

6 Georges Didi Huberman, Die leibhaftige Malerei, Aus dem Französischen von Michael Wetzel, München 2002, s 21

7 Zobacz: Daniela Bohde, Mechtild Fend, Inkarnat eine Einführung, w: Weder Haut noch Fleisch Das Inkarnat in der Kunstgeschichte, hrsg von eaedem, Berlin 2007, s 15

8 Porównaj: Silke Tammen, Blick und Wunde Blick und Form: Zur Deutungsproblematik der Seitenwunde Christi in der spätmittelalterlichen Buchmalerei, w: Bild und Körper im Mittelalter, hrsg von Kristin Marek, Raphaéle Presinger, Marius Rimmele, Katrin Kärcher, München 2006, s 85 114

9 Tezę tę stawia: James Elkins, Differenzen zwischen Innenkörper und Au enkörper, aus dem Englischen von Heinz Jatho, w: Quel Corps? Eine Frage der Repräsentation, hrsg von Hans Belting, Dietmar Kamper, Martin Schulz, München 2002, s 489 500

10 Jean Luc Nancy, Corpus, Paris 2000, s 17

22

Osobny modus egzystowania czerwieni prezentują nasycone tą barwą obiekty: ma sywny wielowarstwowy rulon, książki, spiętrzone płócienne zwoje i urny z zamknięty mi w nich strużynami farby Rulon, noszący tytuł „Historia malarza z Borowego Młyna”, składa się z wielu nawiniętych na siebie pasów płótna, które nikną w jego przekroju jednocześnie przyczyniając się do powstawania jego masy i narastania średnicy. Struk tura tego typu nosi w sobie pamięć nawijania kolejnych warstw, łącznie z dotykaniem ich dłońmi artysty, zanurzaniem w czerwonym rozgrzanym wosku, naklejaniem na za staną i wciąż narastającą formę Ten kierunek skojarzeń potwierdza obecność latekso wych rękawic, porzuconych obok rulonu, jakby po wykonaniu zadania Co znaczące, rdzeń, na który dokonywane jest nawijanie poszczególnych warstw, to starego typu maszynka malarska do powielania wzorów

Odbiorca otrzymuje więc historię życia, w którą nie ma wglądu dostępne dla wzro ku są bowiem jedynie zewnętrzne warstwy, które skrywają i deformują to, co pod spodem Forma jest zwarta i niedostępna niczym zamknięta egzystencja, która przemi nęła zapisując karty, z biegiem czasu nieczytelne. Płótno, nabrzmiałe od czerwonego wosku, być może było podłożem obrazów malarza z Borowego Młyna; być może no siło ślady jego dotyku i malarskich koncepcji Wosk, tak intensywnie zachowujący pa mięć i ślady dotyku, wyjątkowo mocno pobudza wrażenie haptycznego rezonansu i nasyca rulon szczególną taktylnością. W kontekście tej realizacji Gliszczyńskiego czer wień zarówno konotuje życie, jak i jego zastygnięcie; rozpala wyobraźnię i równocze śnie ją studzi, tworząc rodzaj osobliwej „skamieliny”, która jawi się jako zapis upływającego czasu Rulon swoją spoistością i nieprzystępnością działa na sferę imagi nacji odbiorcy, nieledwie pchając go do tego, by zaczął go rozwijać i podjął się niemoż liwej misji „odczytywania” biografii zapisanej w poszczególnych warstwach. Gdyby ktokolwiek uległ temu impulsowi, po mozolnym odwijaniu, w środku odnalazłby jed nak nie upragnione świadectwo indywidualności malarza z Borowego Młyna, a trady cyjny wałek do powielania wzorów na ścianach Taktylnie działają również nasycone czerwonym woskiem książki, tworzące nieprzy stępną bibliotekę, w której każde wydawnictwo ma sklejone kartki. Lektura jest w tych warunkach niemożliwa, a odbiorcy pozostaje dotykanie woluminów wzrokiem, dozna wanie ich czerwonej obiektowości i zwartości zamiast zawartości Jest w nich zamknię ta jakaś wiedza, jakieś przekazy, jakiś czas, ale dzięki spetryfikowaniu ich czerwienią jakości te stają się niepoznawalne i niedostępne. Książki zarazem kuszą, by brać je do rąk, podjąć próbę ich otwarcia na wybranej stronie, lecz jednocześnie swoją zbitą czer woną strukturą zdecydowanie przeczą takim możliwościom Zostały utrwalone czer wienią jakby dano im drugie życie i uchroniono delikatny papier przez rozpadem ale w zamian pozbawiono je ich pierwotnej funkcji Jakie treści zawierały? Czy tak cenne, że musiano je chronić? Czy tak niebezpieczne, że zamknięto do nich dostęp? Czerwień milczy na ten temat, pozostawiając wyobraźni patrzących otwarte ścieżki skojarzeń Natomiast zwoje płótna, spiętrzone w wysokich drewnianych „szafkach” pozba wionych drzwi i pleców, powstałe w ramach cyklu „Mitologia czerwieni”, są niczym podobrazia wyjęte z ram i z jakiegoś niejasnego powodu porzucone. Porzucone, lecz nie wyrzucone, gdyż pieczołowicie zgromadzone i wyeksponowane w nietypowej dla siebie sytuacji Nie można wszak dokładnie zobaczyć, co na nich namalowano; można

Obiekt z cyklu Mitologia czerwieni 1999 2000 ok 280 rulonów 200 x 40 x 40 cm

Object from the cycle The Mythology of Red 1999 2000 ca 280 rolls 200 x 40 x 40 cm

23

jedynie popatrzeć przez nie niczym przez lunety na obrazy wiszące na ścianie za nimi Można tę „szafkę gablotę” obejść i popatrzeć z drugiej strony na prace z przeciwległej części galerii Zyskuje się w ten sposób zupełnie nowy widok, nową perspek tywą patrzy się poprzez czerwone tunele o postrzępionych brzegach, wyraziście sygnalizujące aspekt materialności malarstwa i sugerujące, że na malarstwo zawsze patrzy się przez pryzmat malarstwa, jego tradycji, przeszłości, a także fizycznych uwarun kowań medium „Lunety” tego rodzaju w kontekście indywidualnej wystawy Gliszczyńskiego dają artyście, a także oczywi ście widzom, możliwość spojrzenia na nowe wcielenia czerwieni w kontekście jej wcześniejszych inkarnacji, obecnych w twórczości autora „Mitologii czerwieni” Patrząc przez nie można odnieść wrażenie, że z biegiem czasu wzmaga się mięsistość materii tej barwy, sytuowana na skrajnym biegunie wobec jej rozbielania i dematerializacji. Gra toczy się pomiędzy mięsem czer wieni a przestrzenią bieli bieli, która w zestawieniu z czerwienią wydaje się tym lżejsza i nieledwie nasycona powietrzem Resztami czy „skutkami ubocznymi” procesu rozbielania są strużyny czerwieni, złożone w „Urnach” Skrupulatnie zbierane w szklanych gablotach stanowią swoisty zapis przebiegu malarskich akcji, jawiąc się jako ich relikty oraz przechowując pamięć każdego dotknięcia ciepłej ręki artysty i/lub chłodu żłobiącego powierzchnię obrazów dłuta. Zyskują samodzielność i zaczynają w tych okolicznościach żyć nowym życiem, autonomicznym od płaszczyzny, jakby na marginesie „opowiadając” o twórczym procesie i dając wyobraźni odbiorcy w niego rekonstrukcyjny wgląd Materia obrazu, ciała koloru czy inkarnacje pigmentów mimo że złożone w tytułowych „Urnach” nie są więc martwe, lecz stają się rezerwuarami twórczej energii, pełnymi skumulo wanej w nich pamięci dotyku

Gliszczyński mimo iż nie nazywa się Czerwień chce ją pić do dna. Stąd w jego pracowni powstają prace bazujące na czer wieniach, zawartych w wytrawnych czerwonych winach Czy jednak na pewno ten rodzaj czerwieni służył tylko do uzyskiwania barwy? Już Giorgio Vasari pisze o florenckim malarzu Buonamico Buffalmacco, który malował cykl fresków dla sióstr zakonnych i sugerował im, że w celu najlepszego namalowania skóry potrzebuje domieszać do farb dobre czerwone wino siostry uwie rzyły i malarz w czasie pracy pił świetny trunek, do malowania oczywiście używając oczywiście tylko farb 11 Stosując określenie Rudolfa Arnheima można natomiast powiedzieć, że mikrotematem całości wystawy Iosis et leucosis, czyli czerwienienie i bielenie są obiekty z serii „Mitologia czerwieni”, które, w formie stojących na podłodze transparentnych gablo tek, prezentują deseczki pokryte próbkami różnych rodzajów czerwieni Z czasem czerwień na nich blaknie, rozjaśnia się, podą żając w kierunku bielenia i dematerializacji W większości pozostałych prac jest ona jednak „krwiście” obecna, jawi się jak żywioł, który naprzemiennie wrze i zastyga, drażniąc oczy patrzących. Owo drażnienie intensywnym impulsem jednego koloru jest jed nak jak zauważył już Johann Wolfgang Goethe kompensowane tworzeniem powidoków barw dopełniających.12 Prace Glisz czyńskiego w wyobraźni odbiorców znajdują odpowiedź bliską szarościom i bielom tytułowe bielenie rozgrywa się więc nie tylko na płaszczyznach obrazów, lecz również w percypujących ciałach odbiorców Artysta w tekstach wyświetlanych w filmie, powołując się na Maurice'a Merleau Ponty'ego słynącego z fenomenologicznych analiz cielesności percepcji, sam zresztą ów aspekt bezpośrednio tematyzuje. Obrazy i obiekty, bazując na mięsie czerwieni i wosku, kładą akcent na relację ciało obraz lub obiekt, między którymi rodzaj zawiasu stanowi pojęcie materialności 13 Wskutek doznawania owej materialności inicjuje się per formatywność, wyczuwalna zarówno po stronie artysty, jak i odbiorcy Już Emil Zola uważał, że fizyczna kondycja artysty prze nosi się na jego dzieła14, co z kolei w haptyczny rezonans wprowadza również widzów Twórczość Gliszczyńskiego otwiera się na performatywne jej doznawanie, a aspekt ten jest stymulowany przez świetne wyczucie i kiełznanie materii malarskiej oraz paranie się nią z pełnym zaangażowaniem niezależnie, czy z proces ten odbywa się z wykalkulowaną precyzją, czy w wyniku spontanicznej ekspresji Kolor wciela się w materię oraz włącza w struktury pewnych układów, wyzwalając siłę swego oddziały wania i aktywizując haptyczne widzenie zakorzenione w ciałach patrzących Werbalne zdanie sprawy z doznań tego typu jest wyjątkowo niełatwe Jak celnie zauważa John Gage, „[z]nacząca rozbieżność ilościowa między doznaniami zmysłowymi a języ kiem je opisującym oznacza, że postrzeganie koloru jest w dużej mierze skojarzeniowe”, co z kolei implikuje fakt, że każdy od biorca wobec prac Gliszczyńskiego podąży indywidualnymi ścieżkami asocjacji od zanurzania się w czerwieni po oddychanie bielą

Blizna na obrazie 2012, olej, enkaustyka pigmenty na płótnie

150 x 200 cm

A Scar on the Painting 2012, oil, encaustic pigments on canvas 150 x 200 cm

11 Daniela Bohde, „Le tinte delle carni” Zur Begrifflichkeit für Haut und Fleisch in der italienischen Kunsttraktaten des 15 bis 17 Jahrhunderts, w: Weder Haut noch Fleisch Das Inkarnat in der Kunstgeschichte, hrsg von Daniela Bohde, Mechthild Fend, Berlin 2007, s 41

12 John Gage, Kolor i kultura Teoria i znaczenie koloru od antyku do abstrakcji, s 198

13 Marcel Finke, Materialität und Performativität Ein bildwissenschaftlicher Versuch über Bild/Körper, w: Verwandte Bilder Die Fragen der Bildwissenschaft, hrsg von Ingeborg Reichle, Steffen Siegel, Achim Spelten, Berlin 2008, s 59

14 Matthias Krüger, Das Fleisch der Malerei Physiologische Kunstkritik im 19 Jahrhundert, w: Weder Haut noch Fleisch Das Inkarnat in der Kunstgeschichte, hrsg von Daniela Bohde, Mechthild Fend, Berlin 2007, s 159 180

15 John Gage, Kolor i znaczenie Sztuka, nauka, symbolika, s 262

Marta Smolińska
25

Mord w sieci 2012 rysunek, olej, enkaustyka na płótnie 150 x 200 cm

Murder in the Net 2012 drawing, oil, encaustic on canvas 150 x 200 cm

27
28 Z cyklu Mapy czerwieni. Zasłona 2012, czerwone wino, pigment na papierze 220 x 150 cm From the cycle Maps of Red. Curtain 2012, red wine, pigment on paper 220 x 150 cm Z cyklu Mapy czerwieni. Wir 2012, pigment, spoiwo na papierze 220 x 150 cm
29
From the cycle Maps of Red. Vortex 2012, pigment, binding agent on paper 220 x 150 cm

32

Z cyklu

Mapy czerwieni. Winienie 2012, czerwone wino, pigment na papierze 150 x 409 cm

From the cycle

Maps of Red Wining 2012, red wine, pigment on paper 150 x 409 cm

Homage dla „Wunde 16” zaginionego obrazu Gerharda Richtera 2012, olej na płótnie 120 x 100 cm

Homage to ‘Wunde 16’ Lost Painting by Gerhard Richter 2012, oil on canvas 120 x 100 cm

34

36 Caput mortuum z cyklu Mitologia czerwieni 1997, olej, enkaustyka, pigment pył marmurowy na płótnie 200 x 300 cm

Caput mortuum from the cycle The Mythology of Red 1997, oil, encaustic, pigment marble dust on canvas 200 x 300 cm

Vinium residua 2012 13

film wideo 5:15 ujęcia fotograficzne

Vinium residua 2012 13 video 5:15 photographic shots

Akcja Winienie

zapis filmowy oraz fotograficzny 28 grudnia 2012 film wideo 6:03 2012

Action Wining

film and photographic footage 28th December 2012 video, 6:03 2012

38
Vehla Garrafeira Chateau de Goelane Casato di Melzi Salice Salentino Riserwa Colheita Douro Grand Vin de Bordeaux Reserve Dulong Montebuena Roja Cosecha

The paintings of Krzysztof Gliszczyński are concerned with the constitution of self identity by means of the inter action of personal memory with collective history He employs the themes of time and history as evidenced in the processes of change, decay, death and re birth The materials of chemistry and the alchemical process of transmutation provide an allegorical structure for Gliszczyński’s working practice which takes the form of a ritual. In his work since 2007 he has focused his reflections on time and material change through the creation of a series of self portraits In the making of these works he re cycles the physical materials of his paintings, never permitting them to be entirely destroyed He paints a surface, scrapes it back and collects the residues which are re cycled and augmented with others in creating a new work This procedure causes his materials to increase in mass and his paintings grow substantially larger He regards his residues as being a volatile alchemical first matter that causes a transmutation to take place both materially and psychologically

Gliszczyński is concerned primarily with two colours: white and red which are two of the three primary colours located on the colour wheel of natural light, as well as in the mixing of paint In the preceding series of self portraits the colour white, known in Greek alchemy as “leucosis,” was used to recover data lost in the making of the paintings, as well as metaphorically through the passing of time and the making of collective and personal history In alchemy ‘leucosis’ was the penultimate stage in the making of the Philosopher’s Stone when a white crystalline liquid was created in which spirit and matter had become one substance, the Quintessence

In Gliszczyński’s self portraits (2007) the form of the head was constantly reworked so that the face became no more than a dense opaque field Once the original iconic image had been lost in the process of over painting, through the process of ‘leucosis’ he recovered the original image by covering the field of the painting with white paint, so that the original form re appeared under the dense layers of paint In Gliszczyński’s thought self identity is constructed out of an infinity of layers of impressions caused by engagement with the external world. Alchemically this process is completed in the process of maturation, at a point of balance between interiority and exteriority when self and world come into harmony and the dichotomy of worlds ceases to exist There remains only a dynamic union

In his new series of paintings Gliszczyński regards the colour red as an expression of this desired perfect equipoise between matter and psyche, outer and inner experience In the alchemical process the white stage is followed by the creation of the Philosopher’s Stone which produces a red crystalline tincture, the Elxir Vitae, or Panacea It is symbolised in the ancient texts the “red king” which transmutes base material into gold.

Glyszczynski’s interest in the colour red with the series of paintings and made objects in the series Mitologia czerwieni (1996) when he described his creative practice and its significance:

I prepare samples of red on canvas, fold canvas in rolls and submerge [them] in wax Thus, the recognition of them is not completely possible, only a small trace, a mark being possible to see This is the same as in case of truth which was hidden and its reading requires special attention from us …The condition of contemporary painting requires the reinterpretation of the past, the new look at and reading of old truths (Gliszczyński, Artist’s Statement, 2005)

The production of the colour red alchemically is a healing process which affects positively not only the materials in the alembic, but also the alchemist and the world around him Red is a colour associated with gold and the sun and it affects the health of the heart and the blood stream The 14th century French alchemist and doctor Arnaud de’ Villanova experimented with distilling human blood in order to create the Elixir of Life. Another related process which was being explored in this period was the distillation of red wine which produced volatile spirits The alchemist Jean de’ Rupescisse regarded spirits of brandy wine as the universal panacea which healed all illness, whether physical or mental and restored youth to the body In his own work Gliszczyński has also worked with the distillation of blood to produce a series of residues with a powerful psychic and ontological significance for his project

In medieval medicine the colour red was associated with the most important therapeutic substances of the pharmacopeia and these were retained in the public pharmacy right up to the 20th century These wondrous substances that still exert a fascination were derived from mineral, plant and animal sources, most especially Sanguis draconis (dragon’s blood) resin from African palms, especially the dracena palm of the Canary Islands Other medicinal compounds included red arsenic, dark red brown balsam, terra sigillata (red clay), bolus rubra vel Armena which halted blood flow, antimony pills, haematite (ochres from iron rust), oak gall, ox blood (sanguis bovinus) The supreme substance, next to gold itself, was auripigment, a mercury sulphur compound also known as cinnabar which was produced chemically and had a mythical status in both Asian and European chemistry. Many of these substances were also employed as pigments in the art of painting which always had an alchemical connotation in the late medieval period Chemically the colour red is linked with gold For example, gold is the substance which gives the colour to ruby glass Gold and the colour red are also qualities of the sun and, thus, are associated with fire, heat and the heart

Gliszczyński has also introduced into his work an image of the constitution of the human physiology as expressed in a late medieval diagram known as the “Geometrica de Physiologie ” This ancient diagram represents visually what is a completely impossible feat

40

in reality, namely, the squaring of the circle. It is impossible to draw a circle around a square in Euclidean geometry, yet the problem has always fascinated geometers through out the ages Eventually, the geometrical diagram became a symbol of the alchemical Philosopher’s Stone in which matter was raised to a spiritual substance, an impossible process that could only be achieved only by divine intervention This set of concepts involving a spiritualised, or glorified, matter was an special interest of the German alchemist Michael Maier in his De Circulo Physico, quadrato…(1616). The square represented earth in its four elements of fire, air, water and earth, while the circle represented heaven and God

Accordingly, Gliszczyński relates his four alchemical colours to the theorem of the squaring of the circle, following their alchemical sequence as “melanosis” (blackening), “xanthosis” (yellowing), “leucosis” (whitening) and “iosis” (reddening) He relates this idea to a quotation from the influential 17th century alchemical treatise, the Tractus aureus (1610)

Split thy stone into four elements ... and merge into one, and thou shall have the whole Art ... Tractatus vere aureus de lapidis philosophici secreto (Leipzig, 1610)

Gliszczyński employs in his work a geometrical diagram of a prism as devised by the English mathematician and optician Thomas Harriot (ca 1600) He explains the purpose of the diagrammatic form as: In this case, for me it is an element of diffraction of red My four colours, whose point of departure was red from the previous work, were enriched in the frame of another shift with those four colours Everything by principle of opposites Later, they mixed in the four circles in order to eventually make their way to the middle of the circle.

Gliszczyński’s paintings express in a simultaneous action the process of making and the process of thought In that sense they follow the enquiry of Merleau Ponty which seeks to invalidate Descartes' dualistic description of subjectivity in terms of a thinking immaterial subject separated and distinct from the physical external world In the same manner as Sartre (who based himself on the phenomenology of Hegel) Merleau Ponty intends to transcend this Cartesian dichotomy of interiority and exteriority He denies the value of dialectical enquiry in favour of a non dualist mode of perception Red as a colour intrigued Merleau Ponty and he referred to it in his account of a process of perception which is not only a sensual process but also the consequence of interior psychic activity The experience of the colour red becomes an example for Merleau Ponty of the manner in which the perception of a world external to the perceiver is the result of an interior psychic economy Conversely, since human beings are embodied in the world, they rely on their interactions with that world in order to interpret their own behaviour to themselves

With a similar concern Gliszczyński’s complex procedural alchemy in his paintings not only involves a phenomenological exploration of the visual and psychological effects of colour, but he also employs alchemical concepts of transmutation to produce a historical record of the psyche of the artist in his own subjective interactions with time and matter.

In the field of philosophy of perception and philosophy of mind the main issue concerning the nature of colour is the question of its ontological status, that is, whether colour can be considered an objective property of things, or whether it is a subjective state of the perceiver, or whether the object itself produces a subjective impression on the viewer. Merleau Ponty speaks of the perception of the colour red as not merely the awareness of a quality belonging to an object He claims that it is an experience of a field of red things whose different construction and context affects the meanings received by the viewer an encounter with a punctuation in the field of red things, which includes the tiles of rooftops; the flags of gatekeepers and of the revolution; of certain terrains near Aix or Madagascar It is also a punctuation in the field of red garments, which includes, along with the dresses of women, the robes of professors, bishops and advocates general and its red is literally not the same if it appears in one constellation or in another A certain red is also a fossil, drawn up from the depths of imaginary worlds (Maurice Merleau Ponty, Phenomenology of Perception, VI, 132).

Similarly, the type of alchemy being referenced in Gliszczyński’s practice is not the dualistic sphere of allegories and symbols with forms distinct from the meanings that they embody His work involves a material laboratory practice in his investigation of the chemistry of colour and the transmutatory effects of human sight as modulated by history, memory and the psychology of the artist in relation to that of his audience Using the terms of Merleau Ponty, Gliszczyński could argue that he sees no distinction between his creation of a painting, the materials of the process and the internal triggers that instigated the making of a work which does not merely image, or picture, his thinking process, but is that same process in action.

When seeing, I do not hold an object at the terminus of my gaze, rather I am delivered over to a field of the sensible which is structured in terms of the difference between things and colours, a momentary crystallization of coloured being or visibility (Merleau Ponty, Phenomenology of Perception, VI, 132)

41

Iosis czyli czerwienienie 2012, stopklatki z filmu wideo found footage, ujęcia własne tekst M Merleau Ponty 12:00 minut

Iosis or Reddening 2012, video stills found footage, artist’s own shots text by M Merleau Ponty 12:00 mins

42

Bathing in Red and Breathing White

As Maria Rzepińska remarks, the debates of experts in aesthetics and psychology on the matter of colours feature ‘a frequently recurring question whether a single colour is sensed as an aesthetically autonomous quality or its aesthetic sensation requires a concretisation, incarnation into matter and inclusion into a structure of a certain set’ 1 In Krzysztof Gliszczyński’s works on display at the exhibition ‘Iosis et Leucosis, i e Reddening and Whitening’ red is concretised, incarnated into matter and included within the structure of a set which sees the exploration and dynamisation of a variety of its properties Colour red, sitting alongside yellow and blue in the triad of basic colours in painting, acquires in the works of the author of ‘Mythology of Red’ a new, individual yet not entirely autonomous life for it is strictly related to the contexts where it emerges, the kinds of matter into which it is incarnated and with which it undergoes concretisation. In each painting, drawing and object we need to sense it from scratch, while retaining the status of an inexperienced phenomenologist of colour, who receives the pulse of red to the core For ages charged with rich symbolic tradition, for Gliszczyński red becomes a force inviting to discover it anew; both being aware of the history of red and having forgotten that history to see it entirely ‘afresh’, launch its potential as if from scratch Going beyond the surface of the painting and expanding the spectrum of painting with objects and films, the artist develops particularly favourable circumstances for this remarkable colour to make itself manifest and operate not only on the canvas surface, but also in spatial forms Therefore, red can be selfsame with the line of drawings, highly expressive and providing a record of painting gestures marking traces on the white backdrop, but it can also occur as matter complemented with wax and ‘swamping’ books in order to turn them into uncanny objects, de contextualised and deprived of their primary function

Red on the surfaces of some works appears tamed mastered by the artist’s skill and adopted for the needs of his idea In the paintings whose thick layer of paint bears traces of furrowing and scooping its volume, the matter is hardened, dense and solidified, which provides the possibility to create nearly relief like arrangements, which juxtapose on an ongoing basis the quality of pure colour with the lines ‘traced’ on its ‘flesh’ Thus arranged circumstances generate tension between the sphere of colour and the sphere of drawing, which intrigues the viewer the more so because with Gliszczyński’s paintings any attempts at discerning a clear division between colour and line lose their sense. The two are simply integral: drawing is at once colour, and colour is at once drawing, whereas their subsequent layers intertwine to form a network of mutual interactions and references

For a viewer who happens to perceive this kind of red surface, however, the optical outlook is not exhausted merely in the visual stimuli, but activates to the same extent ‘haptic seeing’2 and the desire to touch, move the hand across the painting to sense the alternate game of the concave and the convex, underpinned with the warmth of red. Already in 1916 1923 Tarabukin wrote in his treatise that the modern painter is characterised by special reverence towards materials working with colours, he uses them as vehicles of the touch of the sheer material alongside the effect triggered by colour sensations 3 Therefore, in Gilles Deleuze’s terms, upon viewing Gliszczyński’s paintings one enters into ‘haptic resonance’ and senses the energy invested by the artist in the painting, first by applying colour, then removing it and furrowing the work The process ‘comes alive’ in the viewers’ imagination, and the painting itself appears in this context as ‘growing’, cultivating the field of red: from applying the matter of the paint, over its drying and thickening, to making grooves in it This effect makes itself particularly manifest in the works where Gliszczyński chooses the technique of encaustic painting. This is because the use of wax as the binder requires touch with warm hands or heated blades, which automatically generates a surface of a surprising degree if tactility During haptic resonance one senses the physical approach of the author of ‘Caput Mortuum’ to matter, which paradoxically in the course of the process of perception gradually undergoes optical dematerialisation and pulsates within the body of the viewer The particular shades of red and complex rhythms of furrows set the surface of the painting in a visual motion, which seems the more dynamic, the faster one changes the point of view and moves along the canvas

The exhibition ‘Iosis et leucosis, i e Reddening and Whitening’ manifests also the further life of the removed particles of paint, which like a ‘living’ substance enter into subsequent paintings, revolve among them and mingle, generating and setting in a constant motion the eponymous reddening and whitening The films spark the awareness of their circulation, ongoing motion and travelling among the paintings in order to eventually settle in one of them for good Each of them, touched directly with the tool and the artist’s fingers, preserves the energy of each state in which it found itself throughout these processes, emanating somewhat of a memory and energy of the matter, which radiates into space the more, the closer it remains to bloody red The traces of interaction between the hands of the creator and the removed particles of the colour substance are preserved on rubber gloves, which are solicitously gathered and stored, as if ‘conserved’ in uncanny perspex urn showcases Red appears on their delicate surface like traces of blood after a mysterious surgery, which must have been carried out; in turn, this association evokes the analogy drawn between the creative process and the operation on the living flesh, in this case on the living body of the painting and the flesh of colour, turning the artist into somewhat of a colour surgeon 4 ‘Few colours have been so heavily freighted with symbolic resonances as red In the Indo European languages, this may have been because ‘red’ has been seen as the colour par excellence of life giving blood.’5 For ages have painters applied red while rendering the complexion of the portrayed people

43

to make them more lifelike and convey their presence in a more convincing way As Georges Didi Huberman writes, adding red is like reddening or heating: it brings about a blood transfusion or better still blood infusion 6 Therefore, the artist can be perceived as the one who tampering with the volume of red adds or lets blood out of the painting, whereas the traces of these procedures remain to be seen on Gliszczyński’s gloves on display Reddening amounts to replenishing ‘red corpuscles’, while whitening to releasing blood from the painting, reducing the impression of materiality and vitality in favour of dematerialisation and sliding into absence Whitening is fading, loss of haptic substantiality, saturating the painting with the breath of space Reddening, in turn, amounts to bathing in the fleshiness of the matter and showing its liquidity, which is particularly manifest in the painting ‘Tribute to Wunde 16 Non Existent Painting by Gerhard Richter’, where the impasto covered canvas with a thick layer of oil paint looks like the body after torture, whipped, flogged, with plenty of scars and marks left by the machinery of torture The work brings to mind the famous remark by Willem de Kooning that oil paint was invented so that painters could convincingly paint flesh 7 Confronted with such scratched, grooved surface, the viewer is inevitably exposed to unease as a response to the automatically triggered analogies to the human body and skin Making this impression even more acute, an organic red dripping form ‘slides’ into the frame from the upper edge, bearing in this context an irresistible association with blood, bleeding, outflow of life giving liquid. In favour of this train of associations speaks the title of Richter’s non existent work, which references a wound. In the 12th century, Christian iconography embraced the Holy Wounds, whose view was to elicit empathy, sympathy and remorse for sins from the faithful 8 In turn, modern and contemporary art, which often operate on the border of the inner and the outer, is particularly eager to tap into this motif,9 in order for the viewer to perceive the work not only with their sight but also their entire bodiliness, thereby immersing into haptic resonance. As Jean Luc Nancy generalises, painting is an art of the body10; what remains to be added is that the bodiliness is engaged both on the part of the painter and of the viewer In Gliszczyński’s practice, the energy of the artist’s bodily presence in front of the surface of the work is evoked also by his large scale drawings on paper, where the line is integrated with the red of the applied pigment and seems to explode with a double force The trajectories of particular strokes of the tracing tool overlap and intertwine concentrating in centres of special intensity, which are as if aflame, radiating the expression of the hitherto gestures that were invested in them In some places the lines acquire an autonomous continuity, released from the obligation to imitate anything and focused on the transfer between the record of the artist’s gesture and the bodiliness of the viewer, following their course and interaction with the white background; whereas in other places their forms resemble tornadoes, and suck sight with their ultra dynamic whirlpools This is because red bars seem to lift off the background, enter the space in front of the surface and venture out to the viewers or draw them inside, making them realise in yet another way their own physical presence

A separate modus of existence of red is manifested in objects saturated with the colour: massive: multi layered roll, books, piled canvas scrolls, and urns with trickles of paint closed within The roll, entitled ‘Story of the Painter from Borowy Młyn’, consists of many bands of canvas wound in layers, which disappear in its cross section while contributing at the same time to its growth in mass and diameter. A structure of this sort bears the memory of winding subsequent layers, including touching them with the hands of the artist, immersing in red hot wax, gluing onto the existing and constantly expanding form This avenue of association is confirmed by the presence of latex gloves abandoned near the roll, as if after completing the task Importantly enough, the core on which the layers are wound is an old fashioned painting device for copying patterns Therefore, the viewer is told here a life story into which they gain no insight since only the outer layers are available to look at, which hide and disfigure those underneath The form is compact and inaccessible like self contained existence, which has faded away noted down on cards, growing illegible with time Swelling with red wax, canvas might have been the base of the works by the painter from Borowy Młyn; maybe it bore the traces of his touch and painting concepts. Wax which preserves so intensely the memory and traces of touch arouses particularly strongly the sensation of haptic resonance and saturates the roll with unique tactility In the context of Gliszczyński’s works, red connotes both life and its solidification; ignites imagination and cools it at the same time, creating somewhat of a peculiar ‘fossil’, which appears as a record of the passing time With its consistency and inaccessibility, the roll operates on the sphere of the viewer’s imagination, almost pushing them to start unfolding it and take up the impossible mission of ‘reading’ the biography written on every layer Should someone fall prey to the impulse, however, humdrum unwinding would reveal not the desired testimony to the individuality of the painter from Borowy Młyn, but a traditional roller for copying patterns on walls...

A tactile appeal also characterises the books saturated with red wax, creating an inaccessible library where every volume has its pages glued Hence, reading is impossible, and the viewer is left merely with the possibility to lick the books with the eyes, sensing their red objectness and consistency instead of content They do store some knowledge, some messages, some time, but due to their petrifaction with red these qualities become inscrutable and inaccessible. The pages tempt to take them in the hand and try opening on a chosen one, while at the same time categorically deny such possibility with their thick, red structure Red has preserved them as if giving second life and protecting from the decay of the delicate paper but at the expense of their original function What was their content? Was it so precious that it required such strict protection? Or so dangerous that access to was simply denied? Red remains mute in this respect, leaving to the viewers’ imagination the open paths of associations In turn, the rolls of canvas piled on high wooden ‘cabinets’ without doors and backs from the cycle ‘Mythology of Red’ are like painting supports taken out of frames and abandoned for an unknown reason Abandoned but not disposed of, since meticulously collected and displayed outside their natural environment. For it is impossible to see exactly what is painted on them; one can only look through them as if through telescopes at the paintings hanging on the wall behind The ‘cabinet showcase’ can be bypassed to look from another side at the works in the opposite part of the gallery Thus, one gains an entirely new view, a new perspective by looking through red tunnels with jagged edges, which strongly hint at the material aspect of painting, and imply that painting is always observed through the prism of painting itself its tradition and past as well as the physical realm of the medium ‘Telescopes

44

8

of this sort in the context of Gliszczyński’s individual exhibition provide the artist, and obviously also the viewers with the possibility to see new incarnations of red against the backdrop of its earlier incarnations featured in the oeuvre of the author of ‘Mythology of Red’ Upon looking through them, one might get the impression that in the course of time the fleshiness of the paint matter is boosting, situated on the opposite pole to its whitening and dematerialisation There is an interplay between the flesh of red and the space of white the latter seeming the more so light and almost saturated with air when combined with the former

The remnants or ‘side effects’ of the process of whitening are the trickles of red laid in ‘Urns’. Assiduously collected in glass showcases, they form somewhat of a record of the course of painting actions, appearing as their relics and storing the memory of each touch of the artist’s warm hand and/or the chill of the chisel furrowing the surface of paintings They become self reliant and in these circumstances begin to live a new life, autonomous from the surface, ‘recounting’, as if on the margin, the creative process and providing the viewer’s imagination with a reconstructive insight into it Therefore, the matter of the painting, the bodies of colour or incarnations of pigments even though laid in the eponymous ‘Urns’ are not dead, but become reservoirs of creative energy, brimming with the memory of touch accumulated within Even though Mr Gliszczyński is not Mr Red he wants to drink red to the bottom of his glass. That is why his studio delivers works based on the shades of red stored in dry red wines Did this source of red serve only to acquire colour? Already Giorgio Vasari wrote about the Florentine painter Buonamico Buffalmacco, who painted a cycle of frescoes at a convent and suggested to the nuns that painting skin perfectly required adding fine red wine to the paints they were taken in and the painter could enjoy plenty of fine booze at work, painting with nothing but paints...11

To apply Rudolf Arnheim’s term, it can be said that the micro theme of the entire exhibition ‘Iosis et leucosis, i e Reddening and Whitening’ are the objects from the series ‘Mythology of Red’, which in the form of transparent showcases standing on the floor feature planks with samples of various shades of red. With time, red on them fades and lightens, following the direction of whitening and dematerialisation In the majority of other works, however, it retains its ‘bloody’ presence, appearing as a force, which alternately boils and solidifies, irritating the eyes of the viewers Yet, irritation with an intensive single colour impulse as Johann Wolfgang Goethe remarked is compensated by creating the after image of complementary colours 12 The viewer’s imagination responds to Gliszczyński’s works in a manner close to shades of grey and white the eponymous whitening is therefore acted out not merely on the paintings’ surfaces, but also within the perceiving bodies of the viewers In the texts featured in the film, the artist actually brings it forth as a theme, referring to Maurice Merleau Ponty, renowned for his phenomenological analyses of the bodily character of perception Based on the flesh of red and wax, the paintings and objects emphasise the relation between the body and the work or object, with the concept of materiality as somewhat of a hinge in between 13 The experience of this materiality initiates performativity, discernible both on the part of the artist and the viewer Already Emil Zola believed that the physical condition of the artist is transferred onto their works14, which, in turn, also sets the viewers in haptic resonance Gliszczyński’s practice opens up to its performative experience, and this aspect is stimulated by a powerful intuition and masterful taming of the painting matter, as well as dealing with it with outright engagement, regardless of whether the process takes course with calculated precision or as a result of spontaneous expression Colour incarnates in matter and enters the structures of certain sets, releasing the force of its impact and activating haptic seeing enrooted in the bodies of the beholders A verbal report of this sort of experience is particularly demanding As John Gage aptly remarks, ‘this radical imbalance in quantity between sensation and language means that the experience of colour will be very largely associational’,15 which in turn implies the fact that each viewer shall follow their individual path of associations towards Gliszczyński’s works from bathing in red to breathing white

1 Maria Rzepińska, Historia koloru w dziejach malarstwa europejskiego, vol 1, Warsaw 1989, p 23

2 Gilles Deleuze’s term proposed in the analyses of Francis Bacon’s painting oeuvre See: Gilles Deleuze, Francis Bacon: Logique de la sensation, Paris 1981, and Łukasz Kiepuszewski, Trzecie oko Haptyczne widzenie według Gillesa Deleuze a, in: Wielkie dzieła wielkie interpretacje, ed Maria Poprzęcka, Warsaw 2007, pp 249 261

3 After: John Gage, Colour and Culture Practice and Meaning from Antiquity to Abstraction, University of California Press, 1999

4 The reason to use this metaphor is confirmed in one of the film scenes in the film, where the artist injects red into a painting

7

5 John Gage, Color and Meaning Art, Science, symbolism, University of California Press, p 110

6 Georges Didi Huberman, Die leibhaftige Malerei, Aus dem Französischen von Michael Wetzel, Munich 2002, p 21

See: Daniela Bohde, Mechtild Fend, Inkarnat eine Einführung, in: Weder Haut noch Fleisch Das Inkarnat in der Kunstgeschichte, eds eaedem, Berlin 2007, p 15

Compare: Silke Tammen, Blick und Wunde Blick und Form: Zur Deutungsproblematik der Seitenwunde Christi in der spätmittelalterlichen Buchmalerei, in: Bild und Körper im Mittelalter, eds Kristin Marek, Raphaéle Presinger, Marius Rimmele, Katrin Kärcher, Munich 2006, pp 85 114

9 Argument laid by: James Elkins, Differenzen zwischen Innenkörper und Auβenkörper, aus dem Englischen von Heinz Jatho, in: Quel Corps? Eine Frage der Repräsentation, eds Hans Belting, Dietmar Kamper, Martin Schulz, Munich 2002, pp 489 500

10 Jean Luc Nancy, Corpus, Paris 2000, p 17

11 Daniela Bohde, „Le tinte delle carni” Zur Begrifflichkeit für Haut und Fleisch in der italienischen Kunsttraktaten des 15 bis 17 Jahrhunderts, in: Weder Haut noch Fleisch Das Inkarnat in der Kunstgeschichte, eds Daniela Bohde, Mechthild Fend, Berlin 2007, p 41

12 John Gage, Colour and Culture Practice and Meaning from Antiquity to Abstraction, p 198

13 Marcel Finke, Materialität und Performativität Ein bildwissenschaftlicher Versuch über Bild/Körper, in: Verwandte Bilder Die Fragen der Bildwissenschaft, eds Ingeborg Reichle, Steffen Siegel, Achim Spelten, Berlin 2008, p 59

14 Matthias Krüger, Das Fleisch der Malerei Physiologische Kunstkritik im 19 Jahrhundert, in: Weder Haut noch Fleisch Das Inkarnat in der Kunstgeschichte, eds Daniela Bohde, Mechthild Fend, Berlin 2007, pp 159 180

15 John Gage, Colour and Meaning Art, Science, Symbolism, p 262

45

Urodzony w 1962 roku w Miastku Studia na Wydziale Malarstwa i Grafiki w PWSSP w Gdańsku w latach 1982 1987, w pracowni podstaw malarstwa prof. Hugona Laseckiego oraz pracowni dyplomowej prof. Kazimierza Ostrowskiego. Dyplom w 1987 roku. Obecnie prowadzi Pracownię Podstaw Rysunku i Malarstwa na Wydziale Malarstwa i Grafiki ASP w Gdańsku W latach 1995 2002 założyciel i współprowadzący Galerii Koło w Gdańsku

1988 i 1990 Stypendium Ministra Kultury i Sztuki

1992 1993 Stypendium DAAD oraz Rządu Dolnej Saksonii w Atelierhaus Worpswede (pobyt 9 miesięczny)

1993 Wyróżnienie w Ogólnopolskim Konkursie Malarskim „Bielska Jesień”

1996 Nagroda Prezydenta Miasta Szczecina im Ziemowita Szumana na XVI Festiwalu Polskiego Malarstwa Współczesnego w Szczecinie

2000 Stypendium The Pollock Krasner Foundation Inc Nowy Jork, USA

2000 Nagroda I st Rektora ASP w Gdańsku za szczególne osiągnięcia artystyczne i pedagogiczne

2002 Pobyt artystyczny w Szanghaju w Chinach, „Shanghai in the Eye of World Artists”, sympozjum, wystawa

2002 Stypendium Twórcze Marszałka Województwa Pomorskiego, Stypendium Rady Miasta Gdańska

2003 Nagroda II st Rektora ASP w Gdańsku

2005 Pobyt rezydencyjny, Association de Art Contemporain „Chambre de sejour avec vue ” Saignon en Luberon, Francja

2007 Pobyt dydaktyczny, ASP, Mediolan, Włochy

2008 Pobyt rezydencyjny, Pyramida Center for Contemporary Art, Haifa, Izrael

Autor wielu wystaw indywidualnych, m.in:

1991 Galeria Kamila Regent Contemporain, Bruksela, Belgia

1994 Bałtycka Galeria Sztuki w Słupsku

1996 Galeria Miejska „Arsenał” w Poznaniu Galeria „Koło” w Gdańsku

2001 Galeria „Otwarta Pracownia” w Krakowie

2002 Galeria Miejska „Arsenał” w Poznaniu Galeria „Koło” w Gdańsku

2003 Muzeum Narodowe, Oddział Sztuki Współczesnej, Pałac Opatów w Oliwie

2004 Bałtycka Galeria Sztuki w Ustce Galeria Milano w Warszawie

Centrum Sztuki Współczesnej „Łaźnia” w Gdańsku

2008 Galeria Miejska „Arsenał” w Poznaniu Centrum Sztuki „Pyramida”w Haifie, Izrael

2010 Galeria Fundacji Atelier w Warszawie

2011 Państwowa Galeria Sztuki w Sopocie

Uczestnik ponad 60 wystaw zbiorowych w kraju oraz za granicą, m.in. w Austrii, Niemczech, Wielkiej Brytanii, Belgii, Holandii, Francji, Finlandii, Japonii, Chinach

1997 „Granice Obrazu malarstwo lat 90 w Polsce”, CSW Zamek Ujazdowski, Warszawa

2002 „Shanghai in the Eye of World Artist”, Muzeum Sztuki, Shanghai, Chiny

2003 „Przestrzenie codzienności”, Galeria Miejska, Brema, Niemcy

2010 „From Gdańsk to Istanbul”, Sultanahmet, Istanbul, Turcja

Born in 1962 in Miastko Studies at the State High College for Visual Arts in Gdańsk, at the Painting and Prints Department in years 1982 1987 Studied at the painting studio of prof. Hugon Lasecki and at the diploma studio of Prof. Kazimierz Ostrowski. Graduated in 1987. Currently runs the studio of Basics of Drawing and Painting at the Painting and Prints Department at the Academy of Fine Arts in Gdańsk In years 1995 2002 co funder and co coordinator of the “Koło” Gallery in Gdańsk

1988 and 1990 Scholarship of Minister of Culture and National Heritage, Poland 1992 1993 Grant from DAAD and the Government of Lower Saxony at w Atelierhaus Worpswede, Germany (9 months residency)

1993 Distinction at the Painting Competition ’Bielska Jesień’, Poland

1996 Ziemowit Szuman’s Award from the Mayor of Szczecin at the 16th Festival of Polish Contemporary Painting in Szczecin

2000 The Pollock Krasner Foundation Inc Scholarship, New York, USA

2000 The 1st Degree Award for the outstanding artistic and teaching achievements from the Rector of the Fine Arts Academy in Gdańsk, Poland

2002 Artist in residence in Shanghai, China, syposium and exhibition ’Shanghai in the Eye of World Artist’

2002 Creative Grant from Civil Marschall of the Pomerian Province, Scholarship form the City of Gdańsk Poland

2003 The 2nd Degree Award from the Rector of the Fine Arts Academy in Gdańsk, Poland

2005 Artist in residence, Association de Art Contemporain ’Chambre de sejour avec vue ’ Saignon en Luberon, France

2007 Visiting lecturer, Academy of Fine Arts, Milano, Italy

2008 Residency, Pyramida Center for Contemporary Art, Haifa, Israel

Author of several individual exhibitions, such as:

1991 ‘Kamila Regent Contemporain’ Gallery, Brussels, Belgium

1994 ‘Bałtycka’ Art Gallery in Słupsk, Poland

1996 Municipal Gallery, ‘Arsenał’ in Poznań, Poland ‘Koło’ Gallery in Gdańsk, Poland

2001 ‘Otwarta Pracownia‘ Gallery in Cracow, Poland

2002 Municipal Gallery ‘Arsenał’ in Poznań, Poland ‘Koło’ Gallery in Gdańsk, Poland

2003 National Museum, Oddział Sztuki Współczesnej, Opat’s Palce in Oliwa,Poland

2004 ‘Bałtycka’ Art Gallery in Słupsk, ‘Milano’ Gallery, Warsaw, Poland

Centre for Contemporary Art ‘Łaźnia‘, Gdańsk, Poland

2008 Municipal Gallery ‘Arsenał’, Poznań, Poland Centrum Sztuki ’Pyramida’, Haifa, Israel

2010 Atelier Foundation Gallery, Warsaw, Poland

2011 Państwowa Galeria Sztuki, Sopot, Poland

Participant of over 60 group exhibitions in Poland and abroad Presented his works in Austria, Germany, Great Britain, Belgium, Holland, France, Finland, Japan, China, among others.

1997 ’Granice Obrazu Paining in Poland in the '90s’, CSW Zamek Ujazdowski, Warsaw, Poland

2002 ’Shanghai in the Eye of World Artist’, Art Museum, Shanghai, China

2003 ’Przestrzenie codzienności’, Municipal Gallery, Brema, Germany

2010 ’From Gdańsk to Istanbul’, Sultanahmet, Istanbul, Turkey

47

WYSTAWA/ EXHIBITION

Krzysztof Gliszczyński iosis et leucosis, czyli czerwienienie i bielenie

BWA Galeria Sztuki w Olsztynie styczeń marzec 2013 / January March 2013

KATALOG / CATALOGUE

Teksty / Texts Marta Smolińska, Urszula Szulakowska

Tłumaczenie / Translation Łukasz Mojsak

Zdjęcia / Photos Archiwum BWA, Krzysztof Gliszczyński

Projekt graficzny / Graphic Design Tadeusz Burniewicz

ISBN 978 83 89228 87 1

Wydawca/Published by

BWA Galeria Sztuki w Olsztynie

Dyrektor / Director Małgorzata Jackiewicz Garniec Al Marsz J Piłsudskiego 38 10 450 Olsztyn / Poland tel : + 48 89 533 51 08 www bwa olsztyn pl

Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.