Boulez Ensemble & François-Xavier Roth

Page 1

Boulez Ensemble LIII

Einführungstext von Wolfgang Stähr

Program Note by Harry Haskell

BOULEZ ENSEMBLE LIII

Samstag 1. Juli 2023 19.00 Uhr

György Ligeti (1923–2006)

Trio für Violine, Horn und Klavier (1982)

I. Andante con tenerezza

II. Vivacissimo molto ritmico

III. Alla marcia – Più mosso – Subito Tempo I

IV. Lamento. Adagio

Michael Barenboim Violine

Ben Goldscheider Horn

Giuseppe Mentuccia Klavier

Kammerkonzert für 13 Instrumente (1969–70)

I. Corrente (Fließend)

II. Calmo, sostenuto –

III. Movimento preciso e meccanico

IV. Presto

François-Xavier Roth Musikalische Leitung

Anne Romeis Flöte, Piccoloflöte

Giorgi Magradze Oboe, Englischhorn

Tibor Reman Klarinette

Nina Janßen-Deinzer Klarinette, Bassklarinette

Ben Goldscheider Horn

André Melo Posaune

Holger Groschopp Cembalo, Harmonium

Giuseppe Mentuccia Klavier, Celesta

Daniel Cho, Mălina Ciobanu Violine

Sindy Mohamed Viola

Assif Binness Violoncello

Otto Tolonen Kontrabass

Pause

György Ligeti

Konzert für Violine und Orchester (1990/92)

I. Praeludium. Vivacissimo luminoso

II. Aria, Hoquetus, Choral. Andante con moto

III. Intermezzo. Presto fluido

IV. Passacaglia. Lento intenso

V. Appassionato. Agitato molto

François-Xavier Roth Musikalische Leitung

Michael Barenboim Violine

Anne Romeis Flöte, Altflöte, Altblockflöte

Leonid Grudin Flöte, Piccoloflöte, Sopranblockflöte

Giorgi Magradze Oboe, Sopran-Okarina

Tibor Reman Klarinette, Sopranino-Okarina

Nina Janßen-Deinzer Klarinette, Bassklarinette, Alt-Okarina

Ronan Whittern Fagott, Sopran-Okarina

Ben Goldscheider, Bar Zemach Horn

Alper Çoker Trompete

André Melo Posaune

Dominic Oelze, Martin Barth, Matthias Marckardt Schlagzeug

Daniel Cho, Mălina Ciobanu, Asaf Levy, Darya Varlamova, Kerem Tunçer Violine

Lydia Bach, Sindy Mohamed, Bella Chich Viola

Assif Binness, Jan Sekaci Violoncello

Otto Tolonen Kontrabass

6

Das Neueste aus der Endzeit

Drei Kompositionen von György Ligeti

Wolfgang Stähr

Sein Leben sei extrem abwechslungsreich verlaufen, betonte György Ligeti, und deshalb habe er zu allen Zeiten anders und wiederum ganz anders komponiert, als habe nicht ein und derselbe Komponist diese Werke, dieses Lebenswerk geschrieben, sondern viele verschiedene. So war es – und so ist es auch heute Abend, wenn dreimal Ligeti auf dem Programm steht: der Ligeti des Horntrios von 1982, derjenige des Kammerkonzerts von 1970 und derjenige des Violinkonzerts von 1992. Was ist diesen drei Komponisten gemeinsam? „Dass ich stets versucht habe, das, was ich tue, aufrichtig zu tun“, bekannte Ligeti. „Selbstverständlich folgte ich (unbewusst) auch dem Zeitgeist. Doch habe ich meine Haltung von Akribie und Ehrlichkeit nie geändert, wohl aber meine Urteile und Vorurteile, allerdings nicht nach Erfordernissen von außen, sondern stets im besten Glauben und mich oft irrend.“

Der junge Ligeti, Student am Konservatorium von Cluj und an der Musikakademie von Budapest, hielt sich zunächst an die „neue ungarische Schule“, bewunderte Bartók, erprobte selbst eine „imaginär­folkloristische“, unbegrenzt (und unbestimmt) balkanische Musik, sah aber in dieser längst zum Klischee erstarrten Praxis keine Zukunft mehr: „Bartók hat etwas Wunderbares gemacht, aber es führt nicht weiter.“ Obendrein bedrückte ihn die Beschränktheit der sozialistisch reglementierten Musikkultur. Seine letzten, vor

7

der Flucht aus Ungarn entstandenen Stücke enthielten „selbst für das damalige politische Tauwetter zu viele kleine Sekunden“: Dissonanzen und Chromatik standen unter Generalverdacht einer „volksfeindlichen“ und „kosmopolitischen“ Gesinnung. Gleichwohl begann er noch in Budapest die verpönte Zwölftontechnik in Betracht zu ziehen, um sie freilich später, im Westen, nach näherer Bekanntschaft mit dem Serialismus als eine Mode und einen überlebten Glauben abzutun. Die „chromatische Denkweise“ aber ließ ihn nicht so bald wieder los und führte ihn zum Ausspinnen von „polyphonen Netzgebilden“, von „Musik mit Gewebecharakter“, zu Orchestersätzen wie den Atmosphères, die durch ihre Verwendung in Stanley Kubricks 2001: A Space Odyssey eine unerwartete, den Zirkeln und Ritualen des Konzertlebens entzogene Berühmtheit erlangten (allerdings ohne Zustimmung des Komponisten). Noch in den 1960er Jahren erdachte György Ligeti Stücke „am Rande des Möglichen“, er suchte die äußerste Virtuosität, nicht um der Virtuosität willen, als Sensation und Selbstdarstellung, sondern „um etwas Neues zu machen“, aber – und darauf legte er allergrößten Wert – innerhalb der Musik, nicht um sie herum, nicht auf dem Umweg der Inszenierung oder theatralischen Provokation.

Und dann kam die Krise. Jahrelang konnte Ligeti kaum ein Werk beenden, nur Skizzen ansammeln auf Hunderten von Seiten. Doch zumindest im Rückblick war ihm klar, dass er keine isolierte, keine persönliche Schaffenskrise auszustehen hatte, dass vielmehr eine allgemeine Trockenzeit und Ratlosigkeit vorherrschten, eine Desillusionierung, ein Absturz oder Abbruch des elitären Selbstbewusstseins jener Avantgarde, die Ligeti vor allem mit Darmstadt und den dortigen Internationalen Ferienkursen für Neue Musik identifizierte, zu deren Studenten und Dozenten er zeitweilig zählte. „Darmstadt“ sei eine geschlossene Gesellschaft gewesen, durchaus wie ein Priesterseminar, eine serielle Sekte und ein Schauplatz der Eitelkeiten: „Wir dachten – und ich gehörte irgendwie dazu –, wir sind auf dem richtigen Weg, wir machen die neue Musik. Diesen Glauben habe ich übrigens längst verloren.“ Ligeti hielt es ohnehin für müßig, das Ende der „idealistischen“ und „unbefleckten“ Kunst zu beklagen. Spätestens seit der Mitte der 1970er Jahre habe eine uferlose Kommerzialisierung der Künste begonnen. „In vieler Hinsicht hat die Explosion der technologischen Möglichkeiten, die Flut der nicht notwendigen, doch möglichen Gadgets, das Alltagsleben der Menschen (nicht von allen!) qualitätsmäßig verbessert. Ich hoffe aber, dass es trotz allem ‚event marketing‘ weiter Nischen

8

für Kunst und Kultur, für Bücher aus Papier und für Musik auf akustischen Instrumenten geben wird“, schrieb Ligeti 1997, als er die ergebnislose Zeit der abgebrochenen, aber niemals abgeschlossenen Projekte lange schon überwunden hatte.

Vermengung der Kulturen: Das Horntrio

Und das kam so: „1982 habe ich mich entschlossen, das Spiel um die ‚Krise‘ nicht mehr mitzumachen.“ Dieser Entschluss wurde begünstigt und beflügelt durch einen Kompositionsauftrag für eine ausgefallene und gleichzeitig mit Geschichte gesättigte Besetzung: ein Trio für Violine, Horn und Klavier, als Beitrag zum anstehenden Brahms­Jahr 1983 und als Repertoirezwilling zum gleichbesetzten Trio op. 40 des Jubilars. Also schrieb Ligeti eine Hommage à Johannes Brahms, „dessen Horn­Trio als unvergleichliches Beispiel dieser Kammermusik­Gattung im musikalischen Himmel schwebt. Gleichwohl befinden sich in meinem Stück weder Zitate noch Einflüsse Brahmsscher Musik.“ Oder vielleicht doch, unter Umständen und auf Umwegen? „Brahms­Zeit ist Endzeit, zusammenfassend, retrospektiv, die Vergangenheit fortschreibend, aber auf der Höhe des Augenblicks“, befand der Schriftsteller Martin Gregor­Dellin in besagtem Gedenkjahr 1983. „In Brahms kommt die Musik des 19. Jahrhunderts zum letztenmal zu sich selbst, in ihrem Melos, das alsbald sein gutes Gewissen verliert.“ Dem Ligeti des Horntrios war zwar gewiss nicht an einer Retrospektive gelegen: Er wollte erklärtermaßen „nicht in den alten Avantgarde­Klischees weiterkomponieren“, aber ebenso wenig Ausflüchte zu historisierenden Stilen nehmen –„kein Wiederkäuen der Vergangenheit“. Auf das Melos jedoch, die „durchhörbaren melodischen Gestalten“, kam es ihm sehr wohl an: „Meine Musik sollte sehr viel melodischer werden“, und natürlich ohne jedes schlechte Gewissen.

Doch muss das Trio keineswegs nach Brahms klingen, um eine „endzeitliche“ Abschiedsstimmung zu verbreiten: Der Fortschritt zeigt sich als Fortgang, als ein Fortgehen. Jedenfalls bleibt es auffallend und eigensinnig genug, dass Ligeti sein Comeback buchstäblich mit einem Lebewohl feierte. Denn er zitiert am Beginn seines Horntrios die Anfangstakte der Klaviersonate „Les Adieux“ von Beethoven, die mit eben diesem Scheidegruß überschrieben sind, „Le­be wohl!“, und obendrein das zweistimmige Spiel eines Naturhornduos nachahmen – genauer gesagt eine charakteristische

9

Intervallfolge, ein abstraktes Signum der Naturtöne: die sogenannten Hornquinten, die unweigerlich Assoziationen an Fernweh, Abreise, Natur und Romantik wachrufen. Wenn sie ganz am Schluss des Trios zurückkehren, wie eine Erinnerung zweiten Grades, die Reminiszenz einer Reminiszenz, erscheinen sie nur noch, wie Ligeti sagt, als „Foto einer Landschaft, die inzwischen im Nichts aufging“. Ligeti­Zeit ist Endzeit.

Oder doch nicht? Der Komponist verstand sein Horntrio zwar als ein „provokant ‚konservatives‘“ und „oppositionelles“ Stück. Die „traditionellen Formschemata aller vier Sätze“ habe er „aus einer Art Aufmüpfigkeit gegen die etablierten Konventionen der Avantgarde“ gewählt: eine dreiteilige Reprisenform für die „sehr ferne, zarte und melancholische Musik“ des Andantino con tenerezza; ein angefachtes, abgehetztes Ostinato im zweiten Satz; ein Scherzo mit Trio nach dem Modell des Vivace alla Marcia aus Beethovens Klaviersonate A­Dur op. 101; und schließlich eine Passacaglia über ein chromatisch fallendes, pseudobarockes Lamentothema (das sich als erweiterte Variante der anfänglichen Hornquinten erweist). Und vieles tönt wie eine Elegie auf die vergangene, unvergängliche Wiener Moderne, bis zur Selbstaufgabe der letzten Takte, „morendo al niente“.

Im erwähnten zweiten Satz, dem Vivacissimo molto ritmico, arbeitet Ligeti mit den komplexen Aksak­Rhythmen des türkischen „Hinketanzes“, die freilich auch als Samba oder Rumba gehört werden könnten: „Ich bin ein Freund der Vermengung der Kulturen“, sagte er. Aber mit „Weltmusik“ wollte er nichts zu tun haben, das sei „ein kommerzieller Ausdruck für Schallplattenabteilungen“. Vermengung der Kulturen, geographisch wie historisch: Egal ob die Violine in Doppelgriffen das „Les Adieux“­Zitat am Beginn oder das Lamento zum Finale intoniert, es klingt allzeit „schief“. Doch nicht im Sinne der Verfremdung oder schräger neoklassizistischer „Falschismen“, sondern als Ausreizung und Bereicherung der Harmonik – in Richtung einer „nicht­diatonischen Diatonik“, wie Ligeti es nannte, oder modaler, folkloristischer Tonleitern; selbst Zwölftonreihen geistern durch die Binnensätze, wenngleich ohne jeden seriellen Rigorismus. Doch Ligeti treibt die „Endzeit“ der Dur­Moll­Tonalität noch weiter, auf frappierende Art zurück zur Natur. „Des temperierten Stimmungssystems überdrüssig“, legt er die Schichten der zunehmend normierten Musikgeschichte übereinander. Im Trio trifft das „wohltemperierte“ Klavier mit Geige und Horn zusammen, bis nichts mehr stimmt und alles richtig

10

falsch klingt. „Die in reinen Quinten gestimmte Violine weicht, wie immer bei Kammermusik für Streicher und Klavier, von der temperierten Stimmung erheblich ab“, erklärt Ligeti. Das Horn aber bot ihm noch ganz andere Perspektiven. Bis zur Erfindung der Ventilsysteme im 19. Jahrhundert stand auf dem Instrument nur die begrenzte Zahl und Auswahl der Naturtöne zur Verfügung. Auf dem modernen Horn dagegen lassen sich buchstäblich durch Knopfdruck weitere Naturtonskalen zuschalten, die Natur wird überlistet, und der Meister muss sich nicht länger in der Beschränkung zeigen. Ligeti schreibt für das Trio zwar ein Ventilhorn in F/B vor, denkt dabei aber praktisch an eine Sammlung von Naturhörnern. Er komponiert in Naturhornstimmungen: „So erklingen hauptsächlich untemperierte Obertöne, die dann den Violinisten in seinen Griffen verwirren. Das ist Absicht.“

Wahnsinn und Methode: Das Kammerkonzert

Noch vor der Krise, in den Jahren 1969/70, schuf Ligeti für das Wiener Ensemble Die Reihe und dessen Dirigenten Friedrich Cerha ein Werk, das durch den noblen Titel „Kammerkonzert“, die überkommene Viersätzigkeit und eine gemischte Besetzung wie in den barocken „Concerts avec plusieurs instruments“ (inklusive der dezidiert unbarocken Tasteninstrumente Celesta und Hammondorgel) auf den ersten Blick ebenfalls traditionell, konservativ und oppositionell erscheinen mag. Aber davon kann keine Rede sein.

Ligetis Kammerkonzert für 13 Instrumente gehört einerseits noch als Nachzügler in die Epoche der „Musik mit Gewebecharakter“, andererseits in die Schaffensphase der experimentellen Virtuosität. Namentlich das Finale inszenierte er als ein „wahnwitzig­virtuoses Presto“, mit „wie verrückt“ zu spielenden Solo­Auftritten für Kontrabass und Klavier, mitunter hart am Happening und doch zweifellos „innerhalb der erklingenden Musik“. Aber obgleich Ligeti betont, dass alle 13 Instrumentalist:innen gleichberechtigte Solist:innen seien, die nicht nur ihre eigene Stimme spielen, sondern zeitweilig auch ihr eigenes Tempo („ohne Rücksicht auf den Taktschlag des Dirigenten“) oder „prestissimo possibile“ in jähen, entfesselten, gegen den Taktstrich gebürsteten Kadenzen die metrische Orientierung verwirren („Jedes Instrument spielt die Töne, in der schnellstmöglichen Abfolge, für sich und hört individuell auf“), schlägt gleichwohl die beschworene Individualität in Anonymität

11

und die Freiheit in Zwang um. Die solistischen Stimmen werden gerade in ihrer Eigenart unpersönlich, sie schlingen sich umeinander und durcheinander, verschwimmen, verfließen, verschwinden in Schraffuren, Pulsationen, Klanggittern oder Klangwolken. Sie gehen in wechselnden Aggregatzuständen und stofflichen Beschaffenheiten auf (oder unter) und werden im dritten Satz, dem Movimento preciso e meccanico, in ein Ticken und Tacken, Scheppern und Schlagen sinn­ und seelenloser Maschinengeräusche eingespannt. Auch Ligetis Kammerkonzert handelt von der „Explosion der technologischen Möglichkeiten“ – und wirft ein grelles Licht auf deren Abgründe, Kehrseiten und Absurditäten. Das Gleichnis einer Welt, in der man nicht leben wollte. Aber wie lange schon lebt.

Wunderbare neue Harmonien: Das Violinkonzert

Nicht vier, sondern erst drei, schließlich fünf Sätze umfasst das Violinkonzert, das Ligeti 1990 schrieb und 1992 grundlegend neu komponierte und umgestaltete. Ohnehin betrachtete er die klassische Konzertform als eine „Hülle“, in die er dann „ganz andere Musik hineinzuschütten“ unternahm. Er befüllte aber auch die „Hüllen“ der Aria, des Hoquetus (das mittelalterliche „Zerschneiden der Stimme“, der pausendurchsetze Wechselgesang, bei dem die eine Stimme aussetzt, sobald die andere einsetzt), des Chorals und der Passacaglia mit eigensinnig verdrehten und unwohl verstimmten Spielaktionen, Klangereignissen und kalkulierten Katastrophen –andererseits aber auch mit altgewordener, archaischer, lebenssatter, todtrauriger Musik, spröde, sperrig und streng. Ligeti erzählte, er habe zwischen der ersten und der endgültigen Fassung des Violinkonzerts (bei einem Krankenhausaufenthalt) die späten Streichquartette Joseph Haydns studiert und dabei die Kunst der Aussparung und Notwendigkeit gelernt: nicht eine Note mehr verwenden als unbedingt erforderlich: „Ich wandte dieses Prinzip, unnötige Komplexität zu vermeiden, in der zweiten Version des Violinkonzerts an und stellte fest, dass ich meiner Idealvorstellung näher gekommen war.“

Ohne die Vorgeschichte des Horntrios gäbe es kein Violinkonzert, jedenfalls nicht dieses, verriet Ligeti: Viele Ideen zum späteren Konzert seien ihm während und nach der Komposition des Trios in den Sinn gekommen: „Im Orchester bezog ich neben den ‚normalen‘ Orchesterinstrumenten jeweils Violine und Viola mit Skordatur [Umstimmung der Saiten] sowie viele Instrumente mit ungenauen

12

Tonhöhen wie Okarinen, eine Blockflöte und Lotosflöten ein. Ich habe auch bezeichnet, wo ich Naturhorn und Naturposaune wollte oder wo die Holzbläser kleine Tonhöhenabweichungen spielen sollten.“ Ligeti suchte nach einem „schmutzigen Klang“, einem „schillernden Effekt“, einer „aleatorischen Intonation“, der „totalen Verfremdung“, aber auch nach „wunderbaren neuen Harmonien“, einer „Alternative zum temperierten System“.

Doch jedem Anfang wohnt die Krise inne. „Ich bin kein Mitglied, weder einer Ideologie noch einer Religion oder Partei. Ich will immer Abstand“, bekannte der Komponist. Die wechselnden Epochen und stilistischen Kehrtwendungen in seiner Musik seien Ausdruck tiefer Skepsis: „Ich habe immer wieder selbstzweiflerische Krisen, es tauge nichts, was ich gemacht habe“, gestand er. „Ich bin bestimmt nicht der Mensch, der die neue Musik entdecken wird.“ Auch die Versuche, im Violinkonzert neue Wege zu finden, führten nur in Sackgassen und sonst nirgendwohin. „Ich habe in Budapest einmal im Jux gesagt: Wenn ich sterbe und ihr unbedingt irgendetwas nach mir benennen wollt, nennt es ‚György­Ligeti­Irrweg‘. So fühle ich mich.“ Aber frei nach dem Nietzsche­Wort, ohne Musik sei das Leben ein Irrtum, ließe sich einwenden: Ligetis Irrtümer sind das Leben der Musik. Den avantgardistischen Anspruch unfehlbarer Zukunftsprophetie hatte er früh schon bezweifelt. Neuanfänge lassen sich nicht beschließen, Endzeiten nicht verleugnen. Nur –welcher Komponist hinterließ ein Werk, das es an Neugierde, Erfindungsreichtum, Hintersinn, Umschwung, Überfluss, fröhlicher Wissenschaft und exzentrischer Praxis mit seinem aufnehmen könnte?

Wolfgang Stähr, geboren 1964 in Berlin, schreibt über Musik und Literatur. Er verfasste Buchbeiträge zur Bach­ und Beethoven­Rezeption sowie über Haydn, Schubert, Bruckner und Mahler und publizierte Essays und Werkkommentare für die Festspiele in Salzburg, Grafenegg, Luzern, Würzburg und Dresden, Orchester wie die Berliner und die Münchner Philharmoniker, für Rundfunkanstalten, Schallplattengesellschaften, Konzert­ und Opernhäuser.

13
14

Ligeti’s Third Way

Notes on the Boulez Ensemble’s Program

As a student in communist Hungary during and after World War II, György Ligeti was almost completely cut off from the latest trends in Western European music. Left to his own devices, the inquisitive young composer decided to make a virtue of necessity and construct a musical language from the ground up. In the early 1950s, he recalled, “I started to experiment with simple structures of rhythms and sounds, in order to evolve a new music from nothing, so to speak. I regarded all the music I had known and loved up to then as something I couldn’t use.” Ligeti’s early works are steeped in the idioms of Hungarian folk music and Béla Bartók, the country’s most famous musical exile. His First String Quartet, for instance, pays homage to Bartók in its ghostly “night music” effects and chromatic saturation of musical space. At the same time, the score anticipates Ligeti’s Violin Concerto in its atmospheric clouds of sound, extreme dynamics and registers, and long stretches of seemingly unmeasured time.

In the wake of the Soviet invasion of Hungary in 1956, Ligeti fled to Vienna and eventually accepted a teaching position in Hamburg. In Austria his interest in electronic music and “micropolyphony”—a style characterized by dense, nebula­like constellations of notes—bore fruit in his best­known work, Atmosphères, composed in 1961 at the dawn of the space age and popularized (initially

15

without the composer’s permission) in the soundtrack to Stanley Kubrick’s film 2001: A Space Odyssey. Insatiably curious and constitutionally incapable of falling into a rut, Ligeti continually reinvented his musical language over the ensuing four and a half decades. Trapped, as he saw it, between the Scylla of music’s unusable past and the Charybdis of its hyperintellectualized present, he called on composers to “find a way of neither going back nor continuing the avant­garde.” The third way that Ligeti forged was notably idiosyncratic and far from cautiously centrist. It was nourished by an eclectic array of styles and traditions, from Renaissance polyphony to the chance music of John Cage, and from African drumming to bebop. In shunning the straight and narrow path of postwar modernist orthodoxy, Ligeti became a role model for the up­andcoming cohort of undogmatic, polystylistic, multiculturally oriented composers of the late 20th and early 21st centuries, who shared his conviction that “all cultures, indeed the whole wide world is the material of art.”

The three works on tonight’s program span a little more than two decades, a period in which Ligeti became increasingly adventurous in his exploration of music’s basic building blocks—rhythm, harmony, melody, and texture—as well as its endlessly fruitful cultural manifestations. The Chamber Concerto for 13 Instruments, composed in 1969–70, is a dense matrix of complexly overlapping meters and tempos that evokes both the fluid ensemble interplay of the Baroque concerto grosso and the more soloistic concertante idiom of its 20th­century cousins. The melodic impulse comes to the fore in the 1982 Trio for Violin, French Horn, and Piano, a pivotal work in Ligeti’s oeuvre that was conceived as a companion piece to Brahms’s great Horn Trio. Finally, the bracingly virtuosic Concerto for Violin and Orchestra, which took shape between 1989 and 1993, embodies the composer’s growing interest in non­European musical cultures in both its rhythmic and its tonal features.

In 1978 Ligeti scored an unexpected popular success with his opera Le Grand Macabre, a madcap fantasy set in what he called “a disintegrating, disorderly world where everything is falling in, breaking up.” The Horn Trio, composed four years later after a period of self­imposed silence and stock­taking, was the antithesis

16
“The Courage to Be Old-fashioned”

of Ligeti’s freewheeling dramatic pastiche. Instead of disintegration and chaotic playfulness, the Trio projects an aural image of seriousness and orderly coherence. The misty, densely woven polyphony of his earlier works has given way to a new clarity of both texture and form, coupled with a heightened interest in melody. From the airy, serenely floating chords at the beginning to the haunting, spectral harmonies at its close, the Trio teasingly evokes the language of traditional tonality even as it dissipates before our ears. Ligeti coined the term “non­atonal” to distinguish his style from the pre­twelve­tone music of Schoenberg, Webern, and Berg. “My Horn Trio marked a radical break with atonality,” he said in a 1990 interview. “Now I have the courage to be old­fashioned.”

Although Ligeti identified his work as an “Hommage à Brahms,” he conceded that it bore little relation to Brahms’s Horn Trio beyond “a certain smilingly conservative deportment—with distinct ironic distance.” More pertinent, in Ligeti’s eyes, was the link to Beethoven, starting with an allusion in the first few bars to the “horn call” motif from the “Les Adieux” Piano Sonata. Equally “oldfashioned” is the ternary (ABA) form of the Trio’s first three movements. The second, a fast and furious moto perpetuo whose manic energy is interrupted by a recurrence of the mystical “Les Adieux” chords in the piano, is followed by a rambunctious march in which the violin and piano remain incorrigibly out of step. The final Lamento, in the form of a majestic chaconne, is based on a descending chromatic motif, a musical emblem of grief since the Renaissance. The Trio ends on a fading, widely spaced chord spelled G­C­A. As Alex Ross points out, “These same notes appear in reverse order at the start of the last movement of Beethoven’s final string quartet, in F major—the music to which the composer attached the words ‘It must be!’”

A Concerto for 13 Soloists

The Chamber Concerto is one of Ligeti’s most frequently performed works, notwithstanding the formidable demands it makes in terms of instrumental technique and ensemble coordination.

“The title ‘Concerto’ indicates that all 13 instrumental parts are written for virtuosi of equal ability,” the composer explains, “and there is therefore no division into ‘soli’ and ‘tutti’ as in the traditional concerto. The voices always develop simultaneously, but in varying

17

rhythmic configurations and generally at differing speeds.” The work’s textural complexity is matched by the range of timbres produced by a quasi­orchestral instrumentarium of winds, strings, and keyboards. Ligeti’s liberal use of canons and other time­honored contrapuntal procedures, as well as the concerto grosso–like alternation between different groups of soloists, reinforces the faintly archaic quality imparted by the sound of the harpsichord. At the same time, the unobtrusive weaving of twelve­note melodies into the musical fabric of the finale reflects the composer’s debt to Schoenberg and the Second Viennese School.

Ligeti’s capsule description of the Chamber Concerto offers a helpful road map for the first­time listener: “The four movements contrast in character. The first is polyphonic and contains micropolyphonically interwoven lines that merge together to form a homogeneous texture. The second movement is homophonic and static, the third mechanical in the manner of a clockwork mechanism (my 1962 Poème symphonique for one hundred metronomes serves as a model here), and the fourth movement is an insanely virtuosic presto.” The opening Corrente, with its iridescent sonic surfaces, typifies the restless rhythms and kaleidoscopic colors associated with Ligeti’s music. “My general idea for that movement,” he tells us, “was the surface of a stretch of water, where everything takes place below the surface. The musical events you hear are blurred; suddenly a tune emerges and then sinks back again. For a moment the outlines seem quite clear, then everything gets blurred once more.” In the Concerto’s remaining movements, musical lines continually move in and out of focus, by turns nebulous and sharply defined, eliding the boundary between foreground and background.

A Musical High-Wire Act

Ligeti’s Violin Concerto is dedicated to the German violinist and contemporary­music specialist Saschko Gawriloff, who had participated in the first performance of the Horn Trio a decade earlier. Ligeti immersed himself in the solo violin literature before starting to write, drawing inspiration from such composer­virtuosos as Paganini, Ysaÿe, Wieniawski, and Szymanowski. The result is a high­wire act for the soloist that culminates in the Concerto’s brilliant last­movement cadenza. Ligeti’s study of non­Western music is manifest not only in the colorful battery of wind and percussion

18

instruments, but also in his use of complex polyrhythms and microtonal tunings. (In the first and last movements, one violin and one viola in the orchestra retune their instruments fractionally and play “between the cracks.”) First conceived in three movements, the Concerto was later expanded to five. Gawriloff premiered each version in Cologne, in 1990 and 1992. A year later he introduced Ligeti’s final revision to Parisian audiences, with Pierre Boulez and the Ensemble intercontemporain.

The Concerto’s five movements are arranged symmetrically as a kind of musical arch. The Praeludium and Appassionato, for example, both start with the same idea, a softly throbbing tremolo on open fifths, simultaneously tuned and mistuned. This texture soon morphs, in the first movement, into a silky web of arpeggios, the string harmonics giving the music what Ligeti called a “glassy, shimmering quality.” In the second movement, the violin’s simple, unaccompanied “aria” climbs from the lower register into the stratosphere, as four ocarinas play a breathy, chorale­like variation. After the brief Intermezzo, a quiet flurry of descending scales, the Passacaglia—a lineal descendant of the Horn Trio’s concluding chaconne—silhouettes sparkling spasms of sound against a backdrop of glacial harmonies. The last movement veers close to pandemonium, but Ligeti keeps his forces well under control, and the Concerto ends with a series of short, sharp shocks.

A former performing arts editor for Yale University Press, Harry Haskell is a program annotator for Carnegie Hall in New York, the Brighton Festival in England, and other venues, and the author of several books, including The Early Music Revival: A History, winner of the 2014 Prix des Muses awarded by the Fondation Singer­Polignac.

19
20
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.