Argumento 161

Page 1

35

ANO N161 MARÇO 2019 2 EUROS QUADRIMESTRAL

O BOLETIM DO CINE CLUBE DE VISEU

I walked with a zombie Kaminhos Magnétykos Cinematografia noVale do Côa O Cinema de meus olhos Mein Papi Apocalypse Now FILME DE JACQUES TOURNEUR NA RETINA DE CÉSAR GOMES

EDUARDO EGO ENTREVISTA EDGAR PÊRA SEM PAPAS NA LÍNGUA

O ANTEPASSADO RUPESTRE DO CINEMA, POR LUÍS LUÍS

TODA A POESIA QUE VINICIUS VIU NO CINEMA, POR CARLOS A. CALIL

O HOME MOVIE AGRIDOCE DE JORG BUTTGEREIT, POR MANUEL PEREIRA

ILUSTRAÇÃO DE UM DOS FILMES DA VIDA DE ANDRÉ COELHO

161


VINICIUS DE MORAES: NÃO SEI SE PARA ALGUÉM O CINEMINHA DA SEGUNDA-FEIRA À NOITE TEM A SIGNIFICAÇÃO QUE TEM PARA MIM. ETA CINEMINHA GOSTOSO! Fotograma de Cat People (Jacques Tourneur, 1942). Na capa, Vinicius de Moraes, diplomata na Europa, na década de 1950.

Por causa de uma crónica, uma ilustração, um ensaio, mais cedo ou mais tarde o Argumento vai fazer falta. Assinaturas €10  5

EDIÇÕES

HTTP://WWW.CINECLUBEVISEU.PT/ARGUMENTO-ASSINATURAS

Colaboram neste número: C ÉSA R GOM ES

E D GA R PÊR A

LU Í S LU Í S

CA R LOS A. CA LI L

MANUEL PER EI R A

A N DRÉ COELHO

DIRIGENTE DO CCV.

TERMINOU RECENTEMENTE O SEU LIVRO-FILME-TESE O ESPECTADOR ESPANTADO. ESTÁ NESTE MOMENTO A FILMAR CAMINHOS MAGNÉTYKOS, A SUA TERCEIRA ADAPTAÇÃO DE BRANQUINHO DA FONSECA.

ARQUEÓLOGO DA FUNDAÇÃO CÔA PARQUE, TEM-SE DEDICADO AO ESTUDO DA ARTE RUPESTRE E DA OCUPAÇÃO HUMANA DO VALE DO CÔA DESDE O PALEOLÍTICO SUPERIOR ATÉ À ACTUALIDADE.

PROFESSOR DO DEPARTAMENTO DE CINEMA, RÁDIO E TELEVISÃO DA ECA/ USP. É AUTOR, EDITOR DE UMA VASTA PRODUÇÃO ESCRITA, EM ÁREAS COMO CINEMA, FOTOGRAFIA, HISTÓRIA, TEATRO E LITERATURA.

FORMADO EM ESTUDOS ARTÍSTICOS NA VARIANTE DE ESTUDOS CINEMATOGRÁFICOS PELA FLUC, TEM-SE DEDICADO À INVESTIGAÇÃO EM TORNO DE AUTORES QUE A HISTÓRIA DO CINEMA SE ENCARREGOU DE OBSCURECER.

ILUSTRADOR E DESIGNER GRÁFICO A VIVER NO PORTO. TRABALHA HABITUALMENTE PARA PROJECTOS MUSICAIS UNDERGROUND. AUTOR DE B.D., FANZINES E MEMBRO DAS BANDAS SEKTOR 204 E PROFAN.

PUBLICAÇÃO EDITADA PELO CCV DESDE 1984, PENSADA, ORIGINALMENTE, PARA A DIVULGAÇÃO DE ACTIVIDADES E DEBATE DO FENÓMENO FÍLMICO. O BOLETIM TORNOU-SE UM VEÍCULO INDISPENSÁVEL DE REFLEXÃO DA SÉTIMA ARTE E DIVULGAÇÃO DO CCV, A JUSTIFICAR UM CUIDADO PERMANENTE DAS SUAS SUCESSIVAS DIRECÇÕES. FUNDADO EM 1955, O CCV É UM DOS MAIS ANTIGOS CINECLUBES DO PAÍS, SENDO O ARGUMENTO UM PROJECTO CENTRAL NA SUA ACTIVIDADE. O CCV é apoiado por

O CCV é membro

Contabilidade

Apoios

Serviços WEB


3 Editorial icam aqui os parabéns a todos os anteriores responsáveis pelo Argumento, que o criaram e fizeram-no sair e, com maior ou menor regularidade, chegámos: Junho ’92 — Argumento 50. Alguns desses responsáveis foram protagonistas da conversa realizada em meados de Janeiro no Museu Almeida Moreira sobre iniciativas e agentes culturais marcantes para a cidade ao longo dos anos 80 e 90, sendo a primeira a década em que também o Argumento surgiu, como boletim dos sócios do Cine Clube, “espaço de debate do fenómeno fílmico”, e também de notificação e comentário das “actividades culturais da cidade”, vocação em nome da qual não poderíamos deixar de fazer constar neste número um resumo daquele encontro, versão condensada das palavras de cada um dos intervenientes, dirigentes históricos do Cine Clube. De facto, a continuidade, essa feição familiar, vem sendo seiva desta sequóia. Certamente que se o projecto do Cine Clube não fosse absolutamente vital para a morna cidade gélida de Viseu, não tinham sucessivos directores, várias gerações de sócios tomado esta ideia como sua, fazendo-a una só por isso, como o rasto recto de um avião, que, ao perto, ziguezagueia. O Argumento é outra ideia dessas, como uma casa que alguém construiu e nós continuamos a habitar. Ainda não há dez anos que começámos a projectar uma reforma que de novo afinasse estas páginas de papel, espaço privilegiado de comunicação com os nossos sócios. Foi, então, um pretexto para chamar velhos amigos a pensar, escrever, fotografar, desenhar, contar… E tantos novos que vamos fazendo! Rubricas como Bilhete-Postal, Observatório, Na Retina, Subsolo são exemplos disso. Assim como os restantes espaços, de ensaio, entrevista, expansão do Nós por Cá antigo, têm sido motivo de reencontros e descobertas muito para além da esfera íntima do Cine Clube, de interesse para todo o público cinéfilo, excedendo, mas nunca esquecendo, o âmbito associativo. É por isso que hoje o Argumento, além de continuar a ser distribuído gratuitamente aos nossos sócios, está à venda em vários pontos do país, e é plataforma de outros intercâmbios internacionais. Como ainda agora, no FICUNAM, Festival Internacional de Cine UNAM, no México, onde estivemos a apresentar as nossas ideas únicas para compartir, no âmbito do seminário El Publico del Futuro. Outros ecos dessa abertura são, por exemplo, as notícias que nos chegam do Atlântico Sul: desta vez para nos dar a conhecer a faceta cinéfila de Vinicius de Moraes, Calil regressa às nossas páginas com a generosidade e o requinte que caracterizam os seus trabalhos sobre figuras que admira. Editámos os prefácios às duas edições da obra em que o paulista recolhe textos de Vinicius sobre cinema, e é quase crueldade não os ter logo a seguir, gigante apêndice do Argumento, para matar até ao fim esse alvoroço apenas ateado pelo relato do empenho do poeta na causa do cinema mudo, do cinema brasileiro, das pernas das actrizes… Neste número também, notícias de bem perto: Luís Luís, arqueólogo da Fundação Côa Parque, mostra-nos o antepassado rupestre do cinema — antes da película e da tela, era a rocha. Além do interesse óbvio desta proposta para a cinefilia, temos muito gosto em chamar a Fundação Côa Parque a este espaço por considerarmos que é um exemplo de dinamização cultural ímpar na região. Ainda, no Observatório, André Coelho dá-nos o seu Apocalypse Now, perfeitamente tétrico. O Argumento faz-se com e da generosidade de cada um dos nossos colaboradores, é um fruto perfeito da índole do Cine Clube, uma associação criada há sessenta e quatro anos “dum conjunto de boas vontades”, nas palavras do seu fundador Humberto Liz, e pelas mesmas boas vontades, pela mesma “fome de cinema” mantida, sem qualquer obrigação, como o amor dos amantes. Agradecemos profundamente a todos os que, de uma maneira ou de outra, têm contribuído para que hoje possamos dizer “chegámos: Março ’19 — 35 anos de Argumento”.

F

4

B I L H E T E - P O S TA L CINE CLUB UACh, VALDIVIA, CHILE.

5

L I V RO S D O T R I M E S T R E SUGESTÕES DAS EDIÇÕES QUE ENCONTRAMOS NAS ESTANTES, A CADA TRIMESTRE.

8

NA R ET I NA I WALKED WITH A ZOMBIE, POR CÉSAR GOMES.

9

W H AT ’ S U P, C C V ? ACTIVIDADE DO CINE CLUBE DE VISEU.

10

C I N E - C O S MO S A CRÓNICA DE EDGAR PÊRA, NOS PASSOS DA RODAGEM DE CAMINHOS MAGNÉTYKOS, A SUA NOVA LONGA-METRAGEM.

12

E NSA IO 25.000 ANOS DE CINEMATOGRAFIA NO VALE DO CÔA, POR LUÍS LUÍS.

16

V I N IC I US: O CINEMA DE MEUS OLHOS, TEXTO DE CARLOS AUGUSTO CALIL.

21

SU B SOLO RUBRICA DE MANUEL PEREIRA, ABARCA AUTORES, OBRAS E TENDÊNCIAS QUE ENCARNAM UMA VONTADE DE ALARGAR OS PRÓPRIOS HORIZONTES DA LINGUAGEM CINEMATOGRÁFICA.

23

O B S E RVAT Ó R I O EDIÇÃO DE TRABALHOS ARTÍSTICOS ORIGINAIS. A DESAFIAR OS CONVIDADOS, UM TEMA COMUM, A CINEFILIA. --FACEBOOK.COM/CCVISEU INSTAGRAM.COM/CINECLUBEVISEU

cineclubeviseu.pt

Ficha técnica

Estatuto editorial: www.cineclubeviseu.pt/argumento-0-a-50

EDITOR E PROPRIETÁRIO CINE CLUBE DE VISEU INSCRITO NO ICS SOB O N.º 211173 NIPC 501441182 SEDE DO EDITOR RUA ESCURA, 62 APARTADO 2102 3500-130 VISEU TEL 232 432 760 GERAL@CINECLUBEVISEU.PT

DIRECÇÃO EDITORIAL CINE CLUBE DE VISEU CONCEPÇÃO GRÁFICA MIGUEL R. CARDOSO IMPRESSÃO TIPOGRAFIA BEIRA ALTA TIRAGEM 300 EXEMPLARES ANO XXXV BOLETIM INSCRITO NO ICS SOB O N.º 111174 F U N DA D O E M 1 9 5 5


4 Bilhete-Postal Uma cartografia do movimento cineclubista e projectos afins: o que fazem, para quem e com que objectivos trabalham. Pelo mundo fora.

Cine Club UACh

VALDIVIA, CHILE HTTP://2017.CINECLUBUACH.CL/

O Cine Club UACh, o mais antigo em actividade no Chile, nas palavras da directora, Andrea Osorio Klenner.

Cine Club de la Universidad Austral de Chile fica em Valdivia, região de Los Ríos, no sul do país. A cidade, com cerca de 143.000 habitantes, possui uma paisagem natural privilegiada, rodeada de rios e vegetação abundante, caracterizada pela presença da selva valdiviana. É aqui que nasce, em 1963, o nosso cineclube, durante a primeira Escola de Verão organizada pela Universidad Austral de Chile, na qual se realizou um ciclo de cinema internacional. Durante dez dias, exibiram-se filmes como Morangos Silvestres de Ingmar Bergman, O Resto é Silêncio de Helmut Käutner, e a estreia exclusiva de Sombras de John Cassavetes. Esta experiência teve um grande êxito, o que criou um precedente e serviu de inspiração para a criação do Cine Club UACh, em conjunto com o interesse crescente, nomeadamente da comunidade estudantil, que exigia uma actividade de difusão cinematográfica permanente. É indispensável mencionar que a génese do cineclube remonta à década anterior, aos inícios da nossa universidade — criada em 1954 —, pois está ligada ao espírito que a impulsionou e à visão que tinha o Reitor fundador, o doutor Eduardo Morales Miranda, cujo sonho de criar uma universidade no sul do Chile não estaria completo se não contemplasse “a formação de seres humanos para quem os valores do espírito ocupassem o sólio de honra, e que possuíssem uma cultura que despertasse a iniciativa pessoal, sustentada por uma imaginação fecunda”. Para o Reitor Morales, as artes e a cultura eram uma porta de entrada para o conhecimento.

O

O seu projecto concretizou-se de maneira formal em Janeiro de 1963. Alguns anos mais tarde, quando outros cineclubes tiveram de fechar devido ao complexo contexto social e político gerado pela ditadura militar de Augusto Pinochet, esta sala manteve as portas abertas. É por isso que é hoje considerado o cineclube mais antigo em funcionamento no Chile. Dependente da Dirección de Vinculación con el Medio, o Cine Club UACh celebra em 2019 cinquenta e seis anos de actividade contínua. Sendo a única sala de cinema independente na região, e trabalhando desde a sua origem na difusão da arte cinematográfica e na formação de públicos, cumpriu um papel essencial neste âmbito. Além disso, constituiu-se como um pilar fundamental para que a região seja considerada hoje um pólo de desenvolvimento audiovisual, sendo o berço do Festival Internacional de Cinema de Valdivia (FICValdivia), e um espaço essencial para a promoção do cinema chileno no sul do país. A sala, localizada no Campus Isla Teja da UACh, conta com 180 lugares, projecção em formato DCP e som Dolby 5.1, e oferece uma programação diária e permanente. O eixo fundamental da programação é o cinema de alto valor artístico e cultural, tendo em conta o papel formador e educativo que desempenha. Igualmente, orienta-se de maneira a facilitar o acesso dos habitantes locais a uma oferta cinematográfica atractiva e de qualidade, que aproxime os espectadores da sala de cinema, com um programa amplo e diverso em conteúdos e géneros, através de mostras, retrospectivas e ciclos, etc., onde têm especial destaque o cinema chileno e filmes de estreia recente. Desta maneira, procura contribuir para a descentralização, num país caracterizado pela concentração das actividades culturais na capital e nas grandes cidades.

No que toca à formação de públicos, e dado o contexto universitário em que se insere, o nosso cineclube desenvolve actividades orientadas para públicos de várias idades, que exploram as relações do cinema com outras disciplinas do saber, como a tecnologia, a história, a literatura, a música, a ecologia, etc. Em 2018, por exemplo, realizaram-se, com o apoio de académicos da UACh, os seguintes ciclos e mostras: “Cinema e robótica: tecnologia do amanhã”, “Ciclo de jazz, cinema e pessoas: o relato histórico do jazz no cinema, desde o documentário à ficção biográfica”, “XI Ciclo de cinema ecológico”, “O cinema chileno na lógica cultural da globalização: interrogações do cineasta à cultura chilena”, “Olhar aberto sobre o território”, “Cinema e história: o mundo depois de 68”, “A dimensão política do cinema latino-americano” e “Mostra de cinema e literatura”. Em 2012, o Cine Club UACh recebeu um reconhecimento do Conselho Nacional da Cultura e das Artes da Região de Los Ríos, enquanto agente destacado de projectos financiados por fundos de cultura da região entre 2008 e 2011, considerando a projecção das suas iniciativas e o contributo importante que elas tiveram para o desenvolvimento artístico e cultural da região. Igualmente, a Comissão de Cultura da Câmara de Deputados concedeu ao Cine Club, em Agosto do mesmo ano, um reconhecimento pela sua contribuição cultural para a região. Actualmente, é membro da Rede de Salas de Cinema do Chile, a única associação formal existente no país que reúne salas de cinema independentes, que pretende ser uma rede associativa e descentralizada que promove a circulação de produções audiovisuais nacionais e estrangeiras, proporcionando acesso alargado a conteúdos de qualidade e fomentando a mediação e a formação de públicos críticos.


ARGUMENTO N161

5

BOLETIM CINE CLUBE DE VISEU

THE SHINING, DE STANLEY KUBRICK (1980)

PORQUE NEM SÓ DE FILMES VIVE O CINÉFILO, AS NOSSAS SUGESTÕES DAS EDIÇÕES QUE ENCONTRAMOS NAS ESTANTES, A CADA TRIMESTRE. UMA SELECÇÃO DO QUE NOS TOCA, NOS ENTRETÉM, OU NOS DÁ PISTAS. LEITURAS DE CINEMA E DAS IMAGENS.

LIVROS doTRIMESTRE CINEMA 44 --PAULO CUNHA (ORGANIZAÇÃO) --FEDERAÇÃO PORTUGUESA DE CINECLUBES 67 PÁGS. 2018 --DOWNLOAD GRATUITO http://www.fpcc.pt/ ?page=revista_cinema

GUERRA E CINEMA — LOGÍSTICA DA PERCEPÇÃO --PAUL VIRILO --ORFEU NEGRO 208 PÁGS. 2019

ste ensaio desenvolve uma abordagem praticamente inexistente, que consiste na utilização sistemática das técnicas cinematográficas nos conflitos ao longo do séc. XX. De facto, após as necessidades estratégicas da cartografia, os inícios da fotografia militar durante a Guerra da Secessão, e enquanto não chegava a actual videovigilância do campo de batalha, desenvolveu-se durante a I Guerra Mundial o uso intensivo de sequências fílmicas no reconhecimento aéreo.”

E

revista CINEMA está de volta! Depois de alguns anos de interregno, a voz mais representativa do movimento cineclubista português volta a publicar-se para dar visibilidade às actividades dos muitos cineclubes espalhados pelo país, que continuam a oferecer um serviço público inestimável às comunidades onde se integram, mas também para recuperar momentos marcantes da história e da memória do cineclubismo em Portugal.” A CINEMA foi fundada em 1982.

atálogo da retrospectiva integral de António Reis e Margarida Cordeiro/exposição colectiva Como o sol/Como a noite, que revisita a obra da dupla através de diferentes abordagens artísticas — da poesia à instalação, da pintura à fotografia, passando pela escultura — colocando em diálogo obras de artistas consagrados e de artistas emergentes, cineastas e escritores, com o vasto imaginário da dupla António Reis e Margarida Cordeiro como pano de fundo.

Filme da Minha Vida é uma colecção de banda desenhada lançada pela Associação Ao Norte, resultado de um desafio lançado a autores nacionais de BD, que criam uma obra a partir do filme das suas vidas. Cada álbum inclui 32 pranchas a preto e branco, um texto de análise, uma biografia do autor e a filmografia do realizador escolhido. Neste número, o 22.º, o artista convidado é Hugo Maciel, e o filme é Paris, Texas, de Wim Wenders. Sobre o projecto: http://www.ao-norte.com/bd.php.

A

COMO O SOL/ COMO A NOITE --LUÍS LIMA (COORDENAÇÃO) --PORTO/POST/DOC 96 PÁGS. 2018

C

O FILME DA MINHA VIDA: PARIS, TEXAS --HUGO MACIEL --AO NORTE — ASSOCIAÇÃO DE PRODUÇÃO E ANIMAÇÃO AUDIOVISUAL 40 PÁGS. 2019

O

O QUE PODE A ARTE? 50 ANOS DO MAIO DE 68 --TEXTOS DE SARA ANTÓNIA MATOS, NUNO CRESPO, DANIEL RIBAS, MARIANA PINTO --ATELIER-MUSEU JÚLIO POMAR/DOCUMENTA 204 PÁGS. 2018

que pode a arte, então? A arte abre espaço para outra coisa, outras alternativas de representar o mundo, dando lugar a hipóteses imprevistas, alternativas desconhecidas, posições híbridas e desviantes que descentram os poderes opressivos. A arte e a estética são forma de obter voz, afirmá-la e fazê-la ouvir no domínio público.” Catálogo da exposição O que pode a arte? 50 anos do Maio de 68, patente entre 15.05 e 29.09.2018 no Atelier-Museu Júlio Pomar.

O

RAMIRO, REX TERRAE PORTUGALENSIS --R.M. RIBEIRO (TEXTO) LUÍS BELO (ILUSTRAÇÃO) --MEDÍOCRE/MEMÓRIA COMUM 32 PÁGS. 2018

á mais de 1000 anos, perto de 1100. Tantos anos que levaria mais de 1000 segundos a contar, bastante mais de 1100, mas dizia: há mais de 1000 anos, um pequeno petiz sonhava. Sonhava com outros mundos que não o seu mas sonhava também com mudar o Mundo que queria para si — e para aqueles que sabia querer consigo. (...) Este livro é uma narrativa livre, ainda que inspirada num menino, depois adulto, que se acredita ter crescido e sonhado perto da cidade de Viseu.”

H


LIVROS DO TRIMESTRE

CINECLUBE DE GUIMARÃES 20 PÁGS. 2018

6

ENQUADRAMENTO #16: TOD BROWNING

JORGE GONÇALVES, FOTOGRAFIAS — 20 ANOS DE TRABALHOS

RUI VÍTOR COSTA

FOTOGRAFIAS DE JORGE GONÇALVES

rowning permaneceu sempre ancorado na carga teatral do cinema mudo e tudo desembocou no seu glorioso falhanço Freaks (1932). O filme que o enterrou. E isso aconteceu comercialmente (de um orçamento de 316 mil dólares, rendeu metade), mas também em termos artísticos. O filme foi apenas reabilitado na Europa, passado três décadas, e no ano em que Browning foi a enterrar, em 1962. Mas essa sorte condiz com Browning: pelo macabro e pelo seu desacerto com o tempo.”

B

INCM — IMPRENSA NACIONAL CASA DA MOEDA 144 PÁGS. 2018

o olhar para a sua maneira de capturar o espaço, os rostos, os objectos do teatro, mais próximos da vida quanto mais longe dela, fica claro que não são retratos das coisas que nos rodeiam: Jorge Gonçalves gosta de agarrar nas coisas, mordê-las, engoli-las e devolvê-las novas, de novo, perfeitamente antigas como o passado e vibrantemente presentes como a memória.” (Letizia Russo) Fotografias de vinte anos de ensaios dos Artistas Unidos, fixados por Jorge Gonçalves.

A

EXCERTO

A GULBENKIAN E O CINEMA PORTUGUÊS I Territórios de Passagem — Cinema em seis andamentos +2 Conclusões

tudo isso. As condições de produção mudaram muito. A economia tem uma conexão IGUEL VALVERDE: com o cinema, a forma de pensar as obras, de Vamos partir para as pensar os trabalhos, os fundos de que os traconclusões e conversar balhos antes precisavam e agora não precisam com o Paolo Moretti — — acho que é uma situação muito particular. o programador que tem Como programador, é muito difícil escolher estado a acompanhar o os filmes portugueses, porque podemos fazer ciclo — sobre o que é o uma grande parte dedicada ao festival só com Cinema Português, filmes portugueses. Só que temos de ter uma este género de cinema, o que são estes filmes, diversidade das obras. O nível e a produção, por que é que eles fazem sentido, por que é a quantidade e a qualidade são incrivelmente que queremos continuar a apoiá-los, a mostrá- altos, fora da escala, comparativamente com -los, a falar deles (…) outros países europeus. (...) Paolo, podemos mesmo falar na existência MIGUEL VALVERDE: A nossa cinematode um tipo de filme português, que tem um grafia, os nossos filmes, sobretudo de uma certo número de características que consecerta geração, são muito apreciados lá fora. O guimos identificar, com locais, com pessoas, Paolo disse que podia fazer um festival quase com estruturas? Já ouvi muitas vezes dizer: exclusivamente com filmes portugueses. O “Ah, isso parece um filme português”, “Ah, festival de Berlim tem estado muito atento isto é um filme português”. Mas será mesmo nos últimos anos ao cinema português. Há assim? Este género, chamado cinema portucinco, oito anos, havia um filme português em guês, existe verdadeiramente? Berlim, ou não havia nenhum. Nos últimos PAOLO MORETTI: Acho que não. Não se dois anos, houve 8 filmes portugueses predá o valor que merece ao que é o cinema sentes em diferentes secções, em diferentes português. Para mim, é produzido num concategorias (numa competição de curtas de 24 texto específico e tem dinâmicas próprias de filmes, 4 eram portugueses). (…) produção. Acho que não há uma poética do Há muitos cineastas novos portugueses, cinema português. Não há figuras de estilo sobretudo os que estão lá fora e que têm do cinema português. alguma projeção, que têm usado muito estas O que está a acontecer é que, nas duas outras ligações à arte contemporânea, ou seja, últimas décadas, o cinema português passou há uma saída do cinema propriamente dito a ser o cinema produzido de uma certa forma para outro tipo de linguagens. Achas que é em Portugal. Tem uma riqueza, uma varieda- esse tipo de cineastas que faz a diferença? Ou de de práticas e um nível que acho que aconeles fazem a diferença, mas, por outro lado, tece pela primeira vez na história do cinema cineastas como o Pedro Pinho estão num produzido em Portugal. E cada uma dessas caminho completamente diferente? O Miguel práticas justifica-se totalmente. Têm um nível Gomes, embora tenha este projeto Redempque já não é português, é cinema contempotion, que pode ser um bocadinho à parte, râneo. São um exemplo muito luminoso do quando se olha para o Tabu ou para outro tipo cinema contemporâneo. de filmes que ele já fez, sobretudo longas-meMIGUEL VALVERDE: Achas, então, que nos tragens, sente-se a presença de um cinema últimos 20 anos há uma mudança relativaclássico. Dir-se-ia que esta diversidade é intemente àquilo que era no passado? Ou esses 20 ressante do ponto de vista da diversidade ou anos é que são particularmente mais demons- que há um caminho destes cineastas que estrativos, ou, eventualmente, mais visíveis? tão mais ligados à arte contemporânea e que é PAOLO MORETTI: Acho que é um pouco de mais fácil essa compreensão no exterior?

M

Todos eles são personalidades com uma sensibilidade muito diferente, com percursos muito diferentes e que vão em direções muito diferentes. É muito interessante analisar o cinema português contemporâneo. O Gabriel Abrantes, o Miguel Gomes, a Salomé Lamas e o João Nicolau são, todos eles, universos que estão de alguma forma relacionados mas que têm dinâmicas completamente diferentes. A Salomé Lamas não tem dificuldades em fazer um filme e ser distribuído, ir para Berlim, passar nas salas em França, trabalhar para uma instalação num museu no Porto e fazer um projeto de residência para artistas. Parece muito normal e há outros artistas que estão a fazer isso noutros países. Nesse sentido, nem sequer estou a pensar na Salomé como uma cineasta portuguesa. Para mim, é uma voz muito importante no cinema contemporâneo. Ponto final. Nesse sentido, a questão da nacionalidade, a este nível tão elevado, torna-se secundária. MIGUEL VALVERDE: Temos um conjunto diversificado de cineastas, mas internamente há sempre esta questão. A maior parte deles tem recebido prémios lá fora. As seleções por onde têm passado lá fora (nos festivais de Cannes, Berlim, Locarno, Veneza) trazem cá para dentro alguma coisa. Estas pessoas de que estamos a falar passaram, internamente, por Vila do Conde, passaram pelo DocLisboa, pelo IndieLisboa, ganharam prémios, mas o grande reconhecimento vem do exterior, quando no exterior dizem que nós somos bons. Ganhamos prémios: temos o Urso de Berlim na curta-metragem — que eu saiba, somos o único país do mundo que, em cinco anos, ganhou 3 Ursos de Ouro na curta-metragem. Isto quer dizer qualquer coisa que é habitual: para ser reconhecido, é preciso que lá fora digam isso. Ou estamos já num outro nível, como dizias há pouco, no qual estes cineastas, ou pelo menos alguns deles, são artistas que ultrapassam esta questão nacional? (...) PAOLO MORETTI: Não sei se é porque um festival no estrangeiro é melhor, dá maior PAOLO MORETTI:


ARGUMENTO N161

BOLETIM CINE CLUBE DE VISEU

O QUE É O ARQUIVO?

7

que o realizador chegava à longa-metragem de ficção e só fazia longa-metragem de ficção. Agora, tudo muda. Um realizador ou um m conjunto de textos que resultam artista podem fazer, em diferentes momentos, filmes completamente diferentes, umas vezes U das intervenções no primeiro laboratório do ciclo de encontros financiados pelo ICA, outras vezes por uma O que é o Arquivo?, que teve lugar no Museu galeria, uma coprodução com França, ou de Calouste Gulbenkian em Março de 2017. um outro país europeu ou não-europeu, uma Ao longo de três dias, artistas e curadores, bolsa de um qualquer festival. Para mim, não arquivistas, historiadores ou investigadohá um nível… uma curta-metragem pode ser res juntaram-se em mesas de trabalho e muito mais importante do que uma longaDOCUMENTA exploraram as relações entre o Arquivo e a -metragem. É ao nível da modernidade, da 272 PÁGS. Arte, contribuindo para um mapeamento contemporaneidade, da visão, do olhar do 2018 desse encontro a partir da produção artíscineasta que me importa. É claro que teria de tica contemporânea portuguesa. refletir um pouco mais sobre a evolução da situação da produção cinematográfica e também da distribuição. Uma vez produzido o filme, para onde vai? Vai para o cinema? Para um museu? Para as plataformas VOD? São questões que se colocam hoje em dia. Todo o mundo sabe que está aí, mas não há ainda consequências institucionais. (...) É uma questão complexa que todos os países europeus têm. Em Itália, por exemplo. Qual é a visibilidade do cinema italiano contemporâneo no estrangeiro, do cinema alemão ou do cinema sueco? Quantos filmes suecos passam nas salas portuguesas? Há um trabalho muito bom de proteção do cinema europeu feito pela rede Europa Cinemas e outras estruturas que fazem a promoção do cinema europeu na União Europeia, para promover a diversidade. Acho que Portugal não tem de ter qualquer complexo de inferioridade. A França pode estar a exportar um pouco mais uma forma, mas também é muito pouco, e tem um dos maiores e mais complexos sistemas cinematográficos do mundo. Mesmo um país como a França tem dificuldade em exportar a sua produção cinematográfica comercial (porque, claro, os filmes franceses de arte não têm qualquer problema). Não há Paolo Moretti (crítico convidado) e Miguel Valverde (curador do ciclo de cinema português) muitos blockbusters franceses que também se tornam blockbusters no estrangeiro. Aparece validação ou é mais importante do que um referências várias. Reconhece-se um filme um de tantos em tantos anos. Cada país tem festival português. Em Portugal, há festivais do Miguel Gomes, reconhece-se um filme do de dar valor às suas dinâmicas próprias, penmuito bons, de um nível totalmente compaJoão Nicolau. É assim. A importância dessa sar as suas instituições em função da situação rável ao que há lá fora. Esses prémios, essa presença no estrangeiro, o reconhecimento e não condicionar a situação às instituições. presença nos festivais estrangeiros, ao lado no estrangeiro é isso. É como uma forma de Ficaria contente se visse um político de grandes autores reconhecidos, é algo de encouragement para novas gerações de realiza- português com um cargo no cinema a tentar particular, de alto nível. Disseste que, quando dores portugueses. (...) desenvolver e facilitar a vida destes artistas chegam aqui, voltam com alguma coisa. MIGUEL VALVERDE: Face a essa profusão fantásticos que existem em Portugal. São Essa validação no estrangeiro é como uma de artistas, de realizadores, uma quantidade dinâmicas muito próprias de outros países legitimação de uma prática. A escola, como de pessoas que têm coisas a dizer e o expreseuropeus, mas os outros países europeus não experiência histórica cinematográfica de sam através do cinema, os modelos rígidos de têm essa riqueza de artistas. Pode ser que não um país, pode formatar, de alguma forma, o financiamento (estruturas como o ICA, por tenham passado pela situação que criou estes cinema que se faz. exemplo) não conseguem dar resposta. No artistas — apoio, financiamentos — gente que Estes artistas de que estamos a falar — o contexto atual em que não há sete ou oito rea- foi para o estrangeiro e voltou com uma nova João Nicolau, o Miguel Gomes, a Salomé lizadores importantes, mas sim 20, 30, 40 (e experiência, que pensa as coisas de uma forLamas , o Gabriel Abrantes e muitos outros podem, a qualquer momento, aparecer mais), ma diferente. Não encontro esta diversidade — têm práticas extremamente singulares, necessitam de outros apoios, de apoios mais noutros países europeus. extremamente originais. O que eles trazem pequenos, de uma estrutura de apoios um GULBENKIAN para cá, quando voltam desses festivais, é bocadinho mais diversificada, não é verdade? E O CINEMA também uma imagem de possibilidade para PAOLO MORETTI: É verdade. Essas estrutuPORTUGUÊS I outros artistas. De prosseguir, de continuar ras nacionais de apoio foram pensadas numa --numa prática original. Essa é a riqueza do outra época, para outra economia de cinema, CURADORIA DE MIGUEL VALVERDE cinema português contemporâneo. Não têm outras formas de distribuição. Claro que não --de fazer filmes de uma forma, têm é de fazer estão adaptadas às dinâmicas contemporâFUNDAÇÃO CALOUSTE uma coisa singular. Têm de fazer uma coisa neas. Apareceram outras. Os mesmos realizaGULBENKIAN 1344 PÁGS. original. O que ensinam as experiências dores estão a fazer trabalhos diferentes e cada 2018 destes artistas de que estamos a falar é que um pode fazer uma forma de produção difenão são nada formatados. Cada um tem a sua rente, adaptada, o que não era o caso noutras própria linguagem, que desenvolveu, que tem épocas de cinema. Havia um momento em ORGANIZAÇÃO: INÊS SAPETA DIAS, MARIA DO MAR FAZENDA, SUSANA NASCIMENTO DUARTE


8 Na Retina, por César Gomes

I walked with a zombie m plano belíssimo de uma praia, o céu profundo, por onde se espalham manchas brancas; será, talvez, um fim de tarde de verão. Duas pessoas passeiam à beira-mar, uma silhueta altíssima e outra mais pequena, e uma voz off feminina que introduz o flashback que constitui o filme. Um antes e um depois. Estabelece-se um contraste em tempos meteorológicos e geográficos: a quietude da praia, o clima quente da ilha Saint Sebastian, nas Caraíbas, com a neve que cai em Otava. Uma jovem enfermeira, Betsy, que aceita trabalho onde há palmeiras: “Palm trees”, diz ela, em eco, enquanto o plano se fecha em fade out ao negro. Um barco, o mar cintilante ao luar, as estrelas, Betsy e Paul Holland, o seu empregador: nada é o que parece, “everything seems beautiful because you don’t understand”, afirma ele. Este pedaço de terra está morto. Morto como o coração dele, enterrado no corpo de um vivo. E mais mortos-vivos: o seu meio-irmão, Wesley, que ama uma mulher morta-viva, que ama a mulher do seu meio-irmão — ambos em conflito, o mais velho, circunspecto, o que governa a família e o seu

U

negócio, o mais novo, o que bebe. Ambos com feridas por fechar, um que ama a mulher que o outro amou. E Jessica, em profundo estado letárgico, após uma febre inexplicável, submersa no silêncio que envolve o seu corpo. Chegada à ilha, Betsy vai encontrar uma terra de ilusões, onde a paisagem idílica esconde a turbulência do que permanece oculto, onde forças opostas se digladiam, onde realidade e ficção se misturam. Na bela casa colonial de Paul Holland, no jardim, encontra-se uma figura retirada da proa de um navio negreiro: os negros chamam-lhe Ti-Misery, São Sebastião sob o martírio das flechas, para que ninguém esqueça de onde veio a fortuna da família e a que custo. Na bela casa colonial de Paul Holland o sol permanece no exterior, as sombras no interior; a oposição luz/sombra espalha-se pela casa, as linhas horizontais dos estores projectam-se sobre as pessoas, as paredes, os móveis: barras que encarceram as personagens em luta consigo próprias. E no exterior da habitação, o luxuriante jardim também espalha as suas sombras, dia e noite. Apesar de todas as aparências em contrário, este é um mundo fechado (e é uma ilha, não esqueçamos), onde forças misteriosas se encontram à espreita. I Walked with a Zombie pode ser um série B, mas, apesar disso, ou por causa disso, tudo é representado com uma subtileza

notável (veja-se, por exemplo, a forma como é criado o “terror” a que o título, de forma hiperbólica, alude). O que se insinua, o que fica não-dito revela-se um poderoso modo de instilar inquietação e medo, uma demonstração assombrosa de como utilizar os (parcos) recursos materiais e os (muitos) recursos criativos de que Tourneur e Lewton (realizador e produtor) dispunham. As sombras são amplificadas pelos sons da noite: tambores tribais, um choro de mulher que atrai Betsy. Não se trata de Jessica, que não sai do seu mutismo, mas o choro de uma mãe-criada-negra ao dar vida a um ser que vai viver naquela ilha. Mas é o choro que faz com que as duas mulheres se encontrem: na noite, Betsy de negro, Jessica de branco, Betsy, a enfermeira que veio para tratar a morta-viva, Jessica a que se encontra nas profundezas de um outro mundo. A tragédia de Jessica e dos Holland já faz parte do folclore local, assim o demonstra um negro que canta, de forma inadvertida, uma história que serve para que Betsy (e o espectador) fique a conhecer o passado da família e da ilha. Quando chamado à atenção de que Wesley se encontra na esplanada, o cantor interrompe-se e vai de imediato pedir desculpa ao senhor branco (e há sempre subjacente uma crítica à escravidão). Mas, mais tarde, quando é já noite e Wesley se encontra em


ARGUMENTO N161

estado inconsciente (da bebida), aquele recomeça a cantar, a canção já devidamente actualizada com a chegada da enfermeira. A prestação termina de forma abrupta quando surge Mrs. Rand, a mãe de Wesley (e de Paul). Tal como sucedeu com Jessica, Betsy toma conhecimento com aquela por acaso. Em segundo plano, ausente do que nos é dado ver (como muito no filme), esta já se inteirou do que Betsy representa para a vida de todos e, sobretudo, para a de Paul: por esse motivo, que peça ao filho para mandar tirar a garrafa de whiskey da mesa de jantar. Ele recusa, mas ao jantar a garrafa já não está lá. Wesley irrita-se, mas Paul não volta atrás. E eis-nos perante um dos eixos do filme: o amor. Paul toca piano numa sala que o isola dos outros (e é filmado de costas) — Betsy entra no mundo dele, mas ele, após um breve baixar de armas, recompõe-se e pede-lhe para sair (e ouvem-se os tambores). Ela ama-o, confessa-o ao mar, o mar que a trouxe e onde conheceu Paul. Betsy não esquece que ele é casado; a sua felicidade será fazê-lo feliz ao curar Jessica. Mas, por agora, chega de amor. Eis-nos na noite do vodu. Alma, uma das criadas da família, fala a Betsy de poderosos poderes sobrenaturais. E a enfermeira decide tentar — afinal, o que pôde a ciência? Pelo meio dos canaviais, segue o caminho assinalado por estranhos objectos e guardado por um gigante negro chamado Carrefour (simbólico, não?), também ele em estado letárgico. O vento sopra, imaginamos que quente, doentio, os tambores tocam (e tocam várias vezes durante o filme, uma presença em surdina, à espreita), percurso e cerimónia, duas das sequências mais belas do filme. (Já mencionei o belo preto e branco?) O deus vodu fala por Mrs. Rand, escondida atrás de uma porta. E os nativos cortam o braço de Jessica: com espanto, verificam (e nós também) que ela não sangra. Betsy salva Jessica do sumo sacerdote vodu, que, tendo-a tido uma vez, a quer para sempre. Mas eis que surge a inevitável questão: o que aconteceu, exactamente, a Jessica? O que é Jessica? E como libertá-la? Ninguém sabe, excepto o sacerdote vodu e Wesley. Há uma faca e uma flecha de São Sebastião. E há o mar, onde Wesley e Jessica se banham, alcançando, por fim, a liberdade que nenhum alcançou neste mundo. O que pode o amor de Betsy e de Paul perante isto? Nada. I WALKED WITH A ZOMBIE EUA, 1943 REALIZAÇÃO JACQUES TORNEUR ARGUMENTO CURT SIODMAK ARDEL WRAY PRODUÇÃO VAL LEWTON COM FRANCES DEE TOM CONWAY JAMES ELLISON EDITH BARRETT

9

BOLETIM CINE CLUBE DE VISEU

What’s up, CCV?

ANTÓNIO RIBEIRO DE CARVALHO:

Em 1978/79 os primeiros filmes foram pagos do meu bolso. As coisas eram de tal forma, que deixámos de passar filmes no Cine Clube, porque não havia dinheiro, e em acordo com o FAOJ (Fundo de Apoio aos Organismos Juvenis) passámos filmes na sede do FAOJ, com a limitação de ser em 16mm, porque só em 1985 chegou a máquina de 35mm. A primeira vez que se passou cinema na Feira de S. Mateus através do Cine Clube é em 1979, no velho pavilhão. E iniciámos o ciclo de cinema português, que se mantém. Há um filme chamado As Horas de Maria, que em Lisboa tinha sido impedido pelo presidente Abecassis, que fez uma manifestação à porta do cinema. Conseguimos fazer a sessão no actual Hotel Palácio dos Melos, pusemos alguém com algum corpo à porta e não houve nenhum incidente.

O tema é caro ao Cine Clube e relaciona-se com o espaço em que decorreu o encontro, no passado dia 19 de Janeiro, o Museu Almeida Moreira. A importância deste espaço, de onde irradiou muito do que foi a cultura dos anos 1980 e inícios de 1990 na cidade, na voz de alguns dos activistas culturais, foi o desafio de uma conversa que assinalou o final da exposição de cartazes de cinema polacos, patente desde Outubro no Museu Almeida Moreira. ao Domingo e chá das cinco (claro, às vezes vinha o chá em bule fechado, com o branco). Havia a ideia que a cultura é da malta de esquerda. Não é, a cultura existe por si própria, porque se gosta de teatro, de cinema, de música. Hoje faz-se essa associação da cultura à esquerda e agora ainda é mais abusiva; da cultura, ou se gosta ou não se gosta. JOSÉ ARIMATEIA: Regressei em 1984, e

havia uma dinâmica na cidade, liderada pelo Cine Clube de Viseu; alguns intelectuais e activistas tinham o Colectivo de Divulgação Cultural, que editava a revista ZUT. Até que aparece em Viseu um furacão chamado Ricardo Pais, também de regresso, com um projecto de animação cultural sustentado, sendo ele próprio funcionário da Secretaria de Estado da Cultura. Formámos uma pequena equipa, que era a Área Urbana, que teve JOAQUIM ALEXANDRE RODRIGUES: como primeira aparição, em 1984, a gravação Estes anos 1980 tiveram mudanças absoluvídeo da sede da Acert no antigo hospital de tamente tectónicas em Viseu e no país. A Tondela. Formalmente, foi criada em Janeiro seguir ao 25 de Abril vivemos uma espécie de de 1985. A opção, no fundo, era criar em Viseu bebedeira política em que quase todas as ener- uma nova dinâmica e explorar caminhos para gias cívicas foram carreadas para a expressão o futuro, onde a reabertura do Teatro Viriato política e partidária, e começa a haver aos se torna um objectivo central. O Fórum Viseu poucos uma normalização democrática. Nesse é uma evolução, um projecto tripartido que processo de ressaca, muita da militância, dejuntava a Câmara, a Área Urbana, a SEC, e signadamente da esquerda, vai canalizar ener- passámos de um departamento no Largo da gias para a acção cultural. Esse processo ainda Misericórdia para as instalações na Casa-Muhoje é marcado, há mais DNA de esquerda na seu Almeida Moreira. vida cultural do país do que de direita. São os anos da normalização, da preparação para a JOSÉ FERNANDES: Perguntavam-me por entrada na CEE, depois de anos muito crispaque me envolvia nestas coisas do Cine Clube. dos, em que as comemorações do 25 de Abril Respondia que o que me levava a envolver em Viseu davam porrada, literalmente. Muito é que tinha gosto em ver cinema, portanto específico de Viseu, é uma guerra tipo Cidade e ia tratar das condições para ver cinema. O as Serras, em que no princípio dos anos 1980 a objectivo era muito subjectivo. Entranhou-se e ruralidade tem todo o apoio do poder político, profissionalizei-me na área da cultura. A vida e aos poucos é assumido um orgulho urbano, das associações e sua história fazem parte do protagonizado pela chegada de Ricardo Pais. conjunto da história de todos nós, e é fundamental a preservação dos arquivos, seu estudo ARMANDO FERREIRA: Um pouco contra a e sua disponibilização pública. Conheço bem moda da época, o Cine Clube era formado por o arquivo histórico do Cine Clube, estou a copessoas urbanas, mas os poderes instituídos nhecer o arquivo da Proviseu, há o arquivo do eram pelos grupos folclóricos. Fomos uma das Orfeão, Clube de Viseu, Instituto Liberal, um organizações na linha da frente para trazer conjunto de associações históricas na cidade à cidade de Viseu uma urbanidade que não que precisam de ter os seus arquivos preservatinha, que ainda era muito de capela, missa dos e estudados.


10 Cine-Cosmos, por Edgar Pêra

D I Á R I O S D E U M ENTREVISTA DE EDUARDO EGO

uando surgiu a ideia de adaptar o livro Caminhos Magnéticos de Branquinho da Fonseca? Em 2006. Parti do conto A Tragédia de D. Ramon para a trama principal, sobre um pai que via a pobre filha casar com um labrego rico, obrigando-o a questionar a importância do dinheiro. Inspirei-me também no conto O Conspirador, cujo início se passa no rescaldo de uma guerra civil. Lembrei-me de criar um universo em que um governo fascista era eleito democraticamente e havia uma reacção violenta ao regime de repressão e tirania, entretanto instaurado. Na altura imaginei este cenário como se de um filme de ficção-científica se tratasse, mas 12 anos depois, com a ascensão de forças fundamentalistas pelo mundo inteiro, a história já não tem nada de fantástica, é quase hiper-realista. Mas o filme de hiper-realista não tem nada. O filme não segue qualquer ismo. “O dinheiro Não é Tudo” ouve-se repetidamente ao longo do filme (tal como se ouvia “Aqui quem Manda Sou Eu” em O Barão). Não acha essa frase uma afronta àqueles que não têm dinheiro nenhum ou quase nenhum? Mas serão esses os espectadores de Caminhos Magnétykos? Quem não tem dinheiro para comer vai ao cinema? Ou sequer sintoniza o Canal 2? Os filmes independentes são vistos por uma camada de pessoas que, mesmo pelintras, têm uma educação e uma cultura diferentes, e faz sentido pô-las a pensar neste paradoxo que é a dependência do dinheiro para a nossa existência nesta sociedade, entre outras coisas. Eventualmente, haverá quem veja nesta frase uma provocação, mas, mesmo assim, penso que é uma questão transversal que merece ser pensada por todos. O que vale o dinheiro? Mas imagina uma guerra civil em Portugal? Isso não é demasiado apocalíptico? Não sei... Mas acredito que há uma probabilidade de começarem a despontar guerras civis múltiplas. Em vez de uma Guerra Mundial, poderão existir primeiro guerras civis mundiais, que poderão ou não deflagrar numa guerra mundial — como a Guerra Civil de Espanha antecipou a II Guerra Mundial. Mas a única solução para combater um Estado autoritário é a violência? Também não consigo dar uma resposta. Por um lado, quando essas forças fascistas

Q

instinto que ditou este tipo de abordagem e acredito que é o mais adequado aos sons e imagens que criei. Não corre o risco de afogar os espectadores com esse maremoto de imagens e sons? Corremos todos esse risco, eu e os espectadores. Temos de nos deixar submergir pelas imagens e não ter medo de respirar debaixo dessa cineF I L M E • C A P Í T U L O 7 -água. É um filme difícil de absorver, é certo. Mas vencida a resistência inicial ao dispoperderem o poder em eleições, como reagisitivo formal, penso que, pelo menos os especrão? Pacificamente? Não sei. Mas, quando tadores com uma sensibilidade próxima da as liberdades começarem a ser retiradas, e se minha, terão acesso a um universo próprio e instalar um regime repressivo, haverá sempre singular, habitável — apesar de bidimensional quem resista. E poderá haver pessoas mais — que nunca viram nem viveram. Li há pouco desesperadas que optarão pela “violência numa entrevista o Lars von Trier a dizer que revolucionária”, para quem a destruição do concebia os filmes que faltavam fazer. O que Planeta pelas Forças do Mal merece uma res- me interessa é fazer filmes que me completem, posta à altura. Duvido que seja a solução, mas ou antes, que completem a minha obra. São a raiva nasce da frustração, perante a destrui- peças que faltavam e que se vão encaixando. ção da Amazónia, o aumento desenfreado da No entanto, nem todas as sequências do poluição, a restrição abusiva dos direitos dos filme são compostas de sobreposições e encatrabalhadores e das minorias em geral. Como deados: quando o pensamento de Raymond impedir o avanço dessa força avassaladora de é interrompido por acções exteriores, como o destruição que corrói o nosso planeta? interrogatório ou o regresso ao casamento, as Pois, mas como? passagens de plano dão-se por cortes. Nada é Quem sabe? No meu filme não pretendo dar arbitrário, tudo depende da minha sensibiliuma solução, mas ponho as cartas na mesa. dade e noção de harmonia. Parece-me, no entanto, que essas cartas Mas não tem medo que lhe chamem estão baralhadas. Porquê todas as sobreposi- formalista ou cine-fetichista? ções e encadeados que dominam a superfície Vejo muitos dos meus filmes como bombasde Caminhos Magnétykos? -relógio e enigmas por decifrar. Sempre fiz Em filmes como A Janela (Maryalva Mix) a filmes que não podem ser decifrados num superfície do filme é composta quase excluúnico visionamento. sivamente de fracturas, milhares de cortes, Isso não afasta as pessoas? que desmantelam a narrativa, porque se trata Não é arrogante pensar que as pessoas de um mosaico de memórias fragmentavão voltar a ver o seu filme? das. As sobreposições que fiz em Manual de Não faço ideia. Os filmes de que mais gosto Evasão LX94 e SWK4 eram feitas na própria pedem-me sempre para os revisitar e aceitocâmara, sujeitas a todo o tipo de acidentes e -os como são, sem os compreender na íntegra acasos planeados. Curiosamente, só comecei à primeira. São como as pessoas mais interesa pensar em sobreposições durante a monsantes, que não se esgotam numa primeira tagem de Rio Turvo, quando iniciei o tríptico conversa. Gostava de pensar que faço filmes de adaptações de Branquinho da Fonseca; que interessam às pessoas curiosas e de espítalvez porque a escrita de Branquinho seja rito aberto, independentemente da avaliação fluida, são cenários mentais. Em O Barão, as (subjectiva) que se possa fazer deles. Os filsobreposições surgem como forma de evitar mes devem ser para os espectadores de todos os campos contra-campos, aquele ping-pong os tempos, do passado (cinéfilos), do presente rotineiro de filmar uma personagem a falar (público) e sobretudo do futuro, porque esse e depois outra a responder ou a ouvir; as é o destino pretendido por qualquer obra que sobreposições e esses encadeados criaram pretenda ser lembrada. uma narrativa hipnótica, sem fracturas. Em Mas esse dispositivo formal não é uma Caminhos Magnétykos quis ir mais longe: atra- forma de escamotear a narrativa? vés das sobreposições de dois ou mais planos Não consigo separar o aspecto dito formal pretendi exprimir os múltiplos pensamentos do dito conteúdo. Se o tema fosse diferente, a dilacerados de Raymond, o pai da noiva, que forma também o seria. Tenho poucos filmes vive um dilema existencial. iguais aos outros, apesar da sensação de Mas isso não é uma racionalização estranheza que quase todos possam deixar a posteriori? no espectador. Problemas diferentes exigem Nunca sei bem o que vai ser um filme, pelo soluções diferentes: como diria o meu amigo que qualquer explicação tem algo de a posteAlberto Pimenta n’O Homem-Pykante, “eu riori, e esta é uma das muitas interpretações tenho um estilo, que é não ter um só estilo”. que se pode fazer de Caminhos Magnétykos. Só Este é um tema com tantos níveis, que se sei que durante a montagem não gostei de ver fizesse algo mais limpo poderia ser visto todos aqueles cortes, queria que o filme fosse como um filme de cartilha, de mensagem, e uma avalanche imparável, algo de fluido e não me interessava de todo fazer uma obra de avassalador. Um cine-tsunami! Foi o meu propaganda. Como o Dominique Pinon dis-


ARGUMENTO N161

BOLETIM CINE CLUBE DE VISEU

11

narrativas que remontam ao século XIX. No fundo ainda não saímos do folhetim, quer se trate de televisão ou de cinema. Há espectadores que não conseguem ver mais do que uma imagem ao mesmo tempo e olham para a simultaneidade de diferentes acções e para o tratamento plástico da imagem como fogo de artifício. Mas eu apenas sigo pistas que foram lançadas já há muito tempo, pela teoria da relatividade, pelo cubismo e por outras vanguardas do início do século XX. Desde então não há desculpa para apresentar uma obra artística segundo os cânones do naturalismo, ou do neo-realismo, nas suas diferentes manifestações poéticas. Hollywood padece do mesmo “mal”, mesmo quando se trata de cinema "fantástico". A ideia de janela sobre a realidade ainda impera. Mas de que realidade estão a falar? A de quem? Testo muitas hipóteses antes e depois de filmar. Às vezes, durante a montagem sigo percursos que sei que são sem saída, só para testar a resistência do material e ver que caminhos não interessa percorrer até optar por uma forma definitiva. É um caminho sem certezas, mas com um contorno final bem definido. Cinema de investigação... talvez o melhor termo para substituir o malfadado ‘experimental’ seja experiencial — expêrancial no meu caso. Interessa-me fazer com que o espectador entre num universo orgânico e experiencie uma obra de arte como algo de habitável, que se pode visitar. Claro que hoje já não me espanta que muitos espectadores não queiram viver em universos alternativos, sem bússolas. Eu continuo a preferir os camiImagem do cartaz de Caminhos Magnétykos, composta por Tó Trips nhos magnétykos. Como surgiu a ideia de trabalhar com se, depois de ver uma maquete do Caminhos tendo sempre criar filmes orgânicos, difíceis os inesperados Ney Matogrosso e Magnétykos, o filme é uma trip. Resta saber de definir. É impossível elaborar um retrato o Dominique Pinon? que tipo de trip é, e isso depende totalmente do filme que não seja dinâmico, as sinopses O Rodrigo Areias um dia telefonou-me do espectador. pouco adiantam, é preciso viver o filme para depois de ver uma curta-metragem com o Mas não há nessa atitude algo o entender. A montagem nunca é uma mera Dominique Pinon a sugerir-me que ele fosse de manipulador? colagem de planos. É durante a montagem o protagonista. Primeiro tínhamos pensado Manipulador do material fílmico sim, mas que descubro a verdadeira linguagem do num argentino, o que estava de acordo como acho que o espectador dos meus filmes tem filme, resultado dessas visões primordiais e o conto do Branquinho, mas o importante muito mais liberdade de interpretação do que dos erros cometidos durante a rodagem. E era que fosse um estrangeiro numa terra eso de filmes neo-realistas, neo-neo-realistas é graças aos erros que muitas vezes consigo tranha. Mal o Rodrigo me falou no Dominiou hollywoodescos. descobrir soluções não convencionais para os que aceitei com extremo entusiasmo a ideia. Descubro a linguagem do meu filme problemas rotineiros da realização. Descubro Precisava de um actor trágico que levasse em diferentes momentos: durante a escrita a verdadeira matéria de que o filme é feito tão longe o jogo com a câmara e com as tenho visões, ainda coladas a um imaginário apenas no dia em que é finalmente projectado luzes como o Nuno Melo levou em O Barão, cinéfilo colectivo, sou incapaz de imaginar numa sala com espectadores. alguém que tivesse experiência em cinema como serão os planos mas tenho uma noção Então o que tem a dizer quando apelidam mas também que fosse exímio em teatro. E arquetípica, diria platónica, do filme. Duran- o seu cinema de experimental? o Dominique é um colosso, provando que te a rodagem descubro outra linguagem, mais Rotular um filme de experimental pode conseguia ultrapassar-se, indo muito além do palpável. A minha recusa de uma planifiparecer inócuo. Mas não é. Este rótulo presque já tinha feito em filmes como Delicatessen cação antes de estar frente ao cenário e aos supõe que o que se apresenta não pertence à ou o Alien, na minha opinião. actores pressupõe um tempo de adaptação categoria dos filmes “normais”. Se calhar talJá com o Ney Matogrosso, procurei à novidade, até ter uma ideia de como quero vez fosse melhor então chamarem de filmes adaptar a personagem ao filme e não ao filmar uma cena. Nem sempre tenho ao meu anormais, que saem fora da norma vigente. conto. Foi também uma forma de introduzir dispor o tempo necessário para isso, mas foi Um dos motivos por que aceitei realizar um ambiente verdadeiramente fantástico. O o método que encontrei para me surpreenVirados do Avesso foi provar que conseguia Ney começou por fazer apenas as cenas de der e não fazer de um filme um acumular de fazer um filme “normal” para um número espiritismo, mas a personagem foi evoluindo, ideias já concretizadas por outros. Para se elevado (120.000) de espectadores “normais”. e acabou por se transformar num anarquista fazer ‘os filmes que faltam’ é necessário forQuis provar às pessoas que olham para o místico pessoano. Acho que foi sinal dos mas novas de imaginar o cinema, e para mim cinema que faço como algo de deficiente que tempos. Pela sua boca podemos ouvir tanto essa novidade só surge frente aos cenários e não é defeito, é feitio, que ele não é assim Fernando Pessoa como Almada Negreiros. actores, a matéria-prima concreta, e prefiro porque não sei fazer de outra maneira. Ele não conhecia “A Cena do Ódio” e foi de longe esse método a executar instruções Na realidade, acabo sempre por fazer tudo um privilégio ouvi-lo dizer aquele poema prévias, mesmo que minhas, durante a rodada forma mais difícil porque acho extremado Almada, depois de ter cantado A Rosa de gem. Não me interessa cristalizar ideias, pre- mente enfadonho replicar as metodologias Hiroshima para uns poucos felizardos.


12

25.000 anos de cinematografia no Vale do Côa A arte paleolítica nas origens do cinema Ensaio por Luís Luís

It is arbitrary to say where the development of the moving pictures began and it is impossible to foresee where it will lead. What invention marked the beginning? Was it the first device to introduce movement into the pictures on a screen? Or did the development begin with the first photographing of various phases of moving objects? Or did it start with the first presentation of successive pictures at such a speed that the impression of movement resulted? Or was the birthday of the new art when the experimenters for the first time succeeded in projecting such rapidly passing pictures on a wall? 1

ugo Münsterberg abre a sua obra pioneira dos estudos de teoria do cinema questionando-se sobre que invenção terá marcado o início da história da 7.ª Arte. A conclusão que indicia é que o cinema será o ponto culminante do desenvolvimento das três componentes básicas: a fotografia, a decomposição/recomposição do movimento e a projeção da imagem. Se será consensual que a origem da fotografia e da projeção se encontram em Niépce e na camera obscura, respetivamente, propomo-nos argumentar que a decomposição e recomposição do movimento têm raízes nos primórdios da arte humana, na arte paleolítica europeia, particularmente no Vale do Côa.

nidade decorassem os seus objetos quotidianos com os animais que conheciam, de uma forma então considerada ingénua e primitiva. A antiguidade dessa arte móvel justificavase pela representação de espécies entretanto extintas, como o mamute. O grande momento definidor da arte paleolítica, como a conhecíamos até finais do século xx, ocorreu quando, em 1879, Marcelino Sanz de Sautuola descobriu um enorme fresco polícromo com bisontes e outros animais, no teto da gruta de Altamira (Espanha). A comunidade científica não estava preparada para conceder aos primitivos antepassados do orgulhoso homem moderno a capacidade de criar a grande arte parietal pictórica. Suspeitou-se de partida dos criacionistas clericais espanhóis contra os evolucionistas franceses e foram necessárias novas descobertas em França, no interior de grutas encerradas por LUZ: O VALE DO CÔA E A PRIMEIRA ARTE DA HUMANIDADE camadas arqueológicas, para que o reconheciEm finais de 1994 dava-se início a um promento da arte paleolítica se fizesse. cesso conturbado que viria a revolucionar Começou-se então a definir o cânone da a compreensão da arte paleolítica. Durante arte. Uma arte gravada e pintada sobre supora construção de uma barragem descobrirates móveis e no interior de cavidades, distrise um conjunto de representações animais buída sobretudo pela zona franco-cantábrica. gravadas em painéis verticais de xisto ao longo Entre os motivos representados destacam-se dos 20 quilómetros finais do rio Côa. Se o esmagadoramente as figuras de grandes estilo das representações aproximava a arte do herbívoros (cavalos, bisontes, auroques e Côa da restante arte paleolítica, o seu contexto cabras, seguidos de veados, renas, mamutes, apartava-a radicalmente: tratava-se de uma rinocerontes e raros carnívoros), para além de arte da luz, por oposição à arte das grutas, impressões de mãos, sobretudo em negativo, e como era até então definida esta primeira arte. signos não figurativos. Contrariamente à perA arte paleolítica começou a ser definida ceção popular, a figura humana é muito rara a partir de meados do século xix pela jovem e nunca surge em cenas de caça. As cenas, em ciência arqueológica através da descoberta, geral, são aliás muito raras. Trata-se de uma sobretudo em França, dos primeiros exempla- arte de um naturalismo esquemático, mas res de representações gráficas. A sociedade fortemente padronizada, com as figuras a surcientífica burguesa de então não se escandagirem esmagadoramente em perfil absoluto. lizou que os primeiros antepassados da humaAs dúvidas quanto à antiguidade desta

H

arte foram-se desvanecendo com a datação radiométrica de matéria orgânica utilizada nas pinturas, contribuindo para datar esta arte de entre os 30.000 e os 10.000 anos antes do presente. Apesar de algumas descobertas recentes, que alargam o âmbito geográfico e cronológico da arte paleolítica, ela é esmagadoramente atribuída aos primeiros representantes da nossa espécie, tendo, contudo, sido produzida num contexto social distinto do atual. As sociedades humanas eram então exclusivamente caçadoras-recoletoras, não produzindo os meios para a sua subsistência, vivendo da caça, pesca e recoleção de espécies selvagens. As razões deste verdadeiro big bang artístico terão mais a ver com questões de organização social do que com qualquer tipo de superioridade que possa ser atribuída à nossa própria espécie. A arte paleolítica é a primeira prova de que somos uma espécie eminentemente simbólica, produtora e consumidora de signos, particularmente visuais. Depois de Altamira, o Vale do Côa foi o segundo grande obstáculo epistemológico na definição da primeira arte. Não sendo o primeiro conjunto artístico paleolítico identificado ao ar livre, a sua dimensão e o dramático contexto da sua descoberta vieram alertar para uma nova realidade: a arte paleolítica ao ar livre seria provavelmente mais comum do que em gruta. Contudo, as condições particulares de preservação das grutas favoreceram a sua sobrevivência a mais de 10.000 anos de erosão. CÂMARA: DIFERENTES FORMAS DE ESCRITA DO MOVIMENTO

Tendo, entretanto, adquirido um sentido específico, a palavra cinematografia significa etimologicamente “escrita do movimento”. Sendo o cinema filho da fotografia, ela significa hoje os métodos de registo fotográfico do movimento. Foram os avanços na fotografia que conduziram às experimentações da cronofotografia e estiveram na origem da invenção dos irmãos Lumière. Hoje, o cinema libertou-se da definição de curiosidade mágica, com que nasceu, para se tornar em algo mais. Contudo, na sua base continua a estar o mesmo mecanismo de reprodução de movimento que lhe deu origem: a exibição de uma sucessão de fotogramas que documentam diferentes momentos de um mesmo movimento. Este caminho iniciou-se ainda antes dos Lumière. Eadweard Muybridge já havia registado as diferentes fases de locomoção animal e humana, por intermédio de diferentes câmaras (1877), e Étienne-Jules Marey havia-as sobre-exposto num único fotograma, capturado através da sua espingarda fotográfica (1882). O génio dos irmãos franceses residiu no desenvolvimento do cinematógrafo para captura e reprodução sucessiva dos fotogramas a partir de uma única película (1895). Este mesmo princípio encontrava-se já em prática desde os primeiros exemplos de cinema animado, que precede a invenção do cinema propriamente dito (Reynaud, 1892). O próprio Muybridge é um exemplo paradigmático disso. Na busca de rentabilizar o seu trabalho, copiou as suas cronofotografias para papel e inventou o zoopraxiscópio (1879), através do qual reproduzia o movimento dos animais em sessões pagas. Este aparelho mais não era do que uma adaptação de outros anteriores, como


ARGUMENTO N161

13

BOLETIM CINE CLUBE DE VISEU

o fenacistoscópio (1829), o zootrópio (1834) ou o praxinoscópio (1877), apresentando a novidade da capacidade de projeção da imagem em movimento. Curiosamente, o cinema animado irá posteriormente fazer o caminho inverso, submetendo-se à fotografia e à película. Na sua teoria do movimento, posteriormente retomada por Gilles Deleuze, Henri Bergson define uma forma antiga e outra moderna de ilusão do movimento 2. Durante a Antiguidade, o movimento seria visto como “a passagem regulada de uma forma a outra, isto é, uma ordem de poses ou instantes privilegiados” 3. A revolução científica trouxe a forma moderna, passando o movimento a ser entendido como a sucessão de um instante qualquer, e não já de um instante privilegiado ou transcendente: “O cinema é o sistema que reproduz o movimento em função de um momento qualquer, isto é, em função de instantes equidistantes escolhidos de maneira a dar impressão de continuidade” 3. A forma antiga de ilusão ou escrita do movimento é a mais comum, baseando-se na representação de uma pose fixa, mas de desequilíbrio, que só com a presunção de movimento poderá ser percebida. Ela surge frequentemente nas artes plásticas, desenho e pintura (“galope voador”), mas também escultura (Discóbolo de Míron), desde a Antiguidade até à atualidade. A partir de meados do século xix, começa a surgir a moderna forma de escrita do movimento, a imagem-movimento, com os primeiros exemplos da cronofotografia. O movimento já não é definido por um momento único, mas é a continuidade do movimento que define a figura. Para Deleuze, o cinema é a imagem-movimento por excelência, mas, numa perspetiva mais abrangente, este conceito pode ser alargado a outras formas de arte sequencial. Independentemente das distintas formas de registo (fotografia, desenho, pintura), todas elas se baseiam no princípio da decomposição da ação em fases distintas, posteriormente recompostas. No cinema, a síntese é feita através de distintos fotogramas sobrepostos no mesmo espaço em tempos distintos (sobreposição sequencial). Já na banda desenhada, a recomposição é feita em espaços distintos (quadrados justapostos na mesma página). Esta forma alarga-se a exemplos históricos, como os frisos assírios, a coluna de Trajano ou a tapeçaria de Bayeux. Pelo seu suporte próprio, os exemplos pictóricos filiados sobretudo no futurismo são mais radicais. Aí, a imagem-movimento resulta na sobreposição no mesmo espaço e no mesmo tempo das distintas fases do movimento, bem exemplificado em Nu descendo escada n.º 2, de M. Duchamp (1912), que se inspira aliás numa cronofotografia de Muybridge. Tomados individualmente, pouco distingue cada fotograma ou quadrado do chamado modo antigo de escrita do movimento. Eles consistem em poses fixas, mais ou menos significativas, de uma determinada ação. O que distingue estas diferentes formas é a síntese realizada pela sua sequência. O movimento não ocorre em cada quadro, mas entre eles, quando recompostos sequencialmente por sobreposição ou justaposição, sejam fotogramas ou quadrados. No cinema é frequente atribuir-se a capacidade humana de perceber o movimento à chamada persistência retiniana: o olho humano

Fig. 1 Pré-história do cinema de animação, segundo Walt Disney. A) Cavalo “chinês” de Lascaux; B) “Javali” de Altamira (Walt Disney Treasures: Behind the Scenes at the Walt Disney Studio: A Glimpse Behind the Studio Magic, DVD, Vol. 2). Fig. 2 Tipos básicos de representação do movimento.

guardaria a imagem vista durante uma fração de segundo, e a compreensão do movimento adviria da mistura entre a imagem anterior e posterior. O exemplo do taumatrópio, jogo ótico citado como estando na origem do cinema, prova exatamente o oposto4. Nesse caso, a sucessão rápida da imagem de um canário e de uma gaiola nos dois lados do disco, provoca a sobreposição de ambas as imagens, criando a ilusão do canário dentro da gaiola. Mais do que a persistência retiniana — que, ao acumular imagens, impediria a perceção do seu movimento —, considera-se hoje que é o “fenómeno phi” de Wertheimer que explica a perceção do movimento a partir de imagens fixas observadas em sucessão. Queremos com isto salientar que a capacidade de interpretação da reprodução do movimento é sobretudo uma construção subjetiva, uma interpretação, baseada na elipse. Compreendemos melhor o processo de escrita do movimento quando comparamos o cinema com a animação. A “sucessão de fases calculadas” é um processo consciente para a animação e inconsciente para o cinema5, mas não deixa de ser o elemento essencial de todas as imagens em movimento, sejam elas fotografadas ou desenhadas, projetadas ou não. O princípio da recomposição ou síntese do movimento é o princípio básico que liga as histórias do cinema e da animação, justificando que a origem de uma e outra estejam intimamente ligadas5, mas também outras formas de escrita do movimento, como a milenar arte paleolítica. AÇÃO: IMAGENS-MOVIMENTO NA ARTE DO CÔA

O reconhecimento da arte de Altamira foi acompanhado pelo reconhecimento do seu grande dinamismo (Cartailhac, 1902). Georges Bataille 6 viu as figuras de Lascaux numa dança inebriada de movimentos febris, que libertava a arte do determinismo religioso ou mágico. Paradoxalmente, a investigação pré-histórica valorizava então esse mesmo determinismo, vendo essa arte como símbolos puros, desligados dos seus referentes reais. Por volta de 1933, Wilfred Day, pioneiro do cinema britânico, edita uma brochura que visava angariar subscritores para a edição de uma obra sobre o nascimento e a história das

imagens em movimento, intitulada “25,000 years to trap a shadow”. A obra nunca chegou ao prelo, conservando-se hoje o manuscrito na Cinemateca Francesa. Contudo, a brochura apresentava já o índice, informando-nos que o primeiro capítulo se iniciava com uma secção dedicada à “Earliest known form of Cave Drawings”. O texto introdutório afirmava que trataria dos “first records of the portrayal of movement in the shape of the trotting boar depicted on the walls of the cave at Altamira 25,000 years B.C.” 7. A 7 de dezembro de 1955, Walt Disney, no seu programa televisivo Disneyland, dedicado à história do desenho animado, irá referir-se às primeiras formas de animação do “homem das cavernas”, recorrendo a um cavalo de Lascaux e a um javali de Altamira (fig. 1). São assim apresentados com clareza os dois tipos de ilusão do movimento de Bergson: o cavalo de Lascaux, em pose de “galope voador”, insere-se na forma antiga de escrita do movimento (instante privilegiado, pose, “movimento congelado”), enquanto que a duplicação das quatro patas do “javali” de Altamira exemplifica a decomposição do movimento por sobreposição (imagem-movimento). Assim se identificou com clareza as duas formas básicas de representação do movimento na arte paleolítica, antes mesmo de elas serem reconhecidas pela comunidade científica. O referido javali, entretanto identificado como bisonte, era descrito pelos primeiros investigadores como o resultado de uma acumulação de figuras8, iniciando-se assim a prática de interpretar figuras com duplicação de patas, cabeças ou caudas como o resultado de erros ou arrependimentos. A análise destas representações, bem como os estudos que têm vindo a ser realizados 9-11, confirmam hoje a existência de uma animação paleolítica, sobretudo da decomposição do movimento há mais de 10.000 anos. Partindo do contributo de vários investigadores, propusemos a definição de uma gramática do movimento para a arte do Vale do Côa12, a partir da qual integramos um total de 547 figuras que apresentam características de animação na arte do Côa, num total de 1125 descritas. Inscreve-


25.000 ANOS DE CINEMATOGRAFIA NO VALE DO CÔA

14

diferentes segmentos da figura animal num só corpo (sobreposição segmentar) (24). A interpretação destas figuras como imagem-movimento advém do facto de os segmentos serem figurados em diferentes posições, percebidas como sequenciais. A cabeça do animal é o segmento mais frequenteFig.3 Decomposição da cena representada na rocha 3 da Quinta da mente animado, existindo ainda dois casos de Barca (foto de Manuel Almeida, desenho de Fernando Barbosa). decomposição por sobreposição dos membros anteriores; e um, dos quatro. Os movimentos da cabeça documentados são maioritariamente de flexão anterior (ascendente/descendente) e rotação posterior (traseira/dianteira). A recomposição das figuras faz-se geralmente em dois momentos, existindo um caso com três e outro eventualmente com quatro. A sobreposição integral (7) distingue-se pelo facto de se animar não apenas um segmento do animal, mas todo o seu contorno12. Como na sobreposição segmentar, a animação dá-se pela sobreposição das duas figuras, com pequenas diferenças de posição de uma das suas partes, Fig.4 Decomposição da cena da base da rocha 4 da Penascosa geralmente a cabeça, mas também membros (foto de Manuel Almeida, desenho de Mário Varela Gomes). anteriores e cauda. Também nesta categoria, o movimento mais comum é o ascendente/descendente da cabeça. Semelhante à decomposição por sobreposição integral é a decomposição por justaposição (3)11. Neste caso, o mesmo animal é também representado duas ou mais vezes, mas em espaços distintos, não se sobrepondo. Devido à frequente sobreposição de figuras nos painéis do Vale do Côa, a interpretação dos exemplos de sobreposição integral e justaposição apresenta algumas dificuldades suplementares, sendo difícil determinar se se trata da representação de um mesmo indivíduo em momentos distintos ou de indivíduos distintos. O facto de se tratar da mesma espécie, associado a uma semelhança estilística, pode Fig.5 Decomposição de duas cenas representadas na rocha 3 da Penascosa (foto de Manuel Almeida, desenho de Fernando Barbosa). contribuir decisivamente para esta asserção. O outro critério diz respeito à associação destas figuras a outras categorias de animação. mos estas animações em três tipos: instantâquase residual (17), caracterizando-se pela asNão podemos, contudo, deixar de assinalar neos, linhas cinéticas e decomposição (fig. 2). sociação de signos lineares a figuras animais, que o jogo da animação vive da ambiguidade A esmagadora maioria das figuras animapassíveis de serem interpretados como confe- da sinédoque, entre a parte e o todo. Veja-se das integra-se nos instantâneos (544), que se rindo ação ao animal12. É difícil interpretar o o caso de uma das primeiras experiências de dividem em diferentes categorias 9,12, podendo significado destes signos, e por vezes mesmo cronofotografia, em que Arthur Mason Worser agrupadas numa animação coordenada a sua associação clara a determinada figura. thington (1865), para decompor o movimento complexa. A ilusão de animação por instanContudo, o facto de 10 das 17 figuras com do impacto de uma bola a cair num líquido, tâneo realiza-se por oposição à representação linhas cinéticas se encontrarem igualmente utilizou diferentes fotografias, de diferentes canónica das figuras em perfil absoluto, cabeça animadas por instantâneo parece reforçar bolas em diferentes momentos4. Justapostas no prolongamento do tronco, cauda pendente a sua interpretação como signos de ação. A as diferentes imagens de diferentes objetos em e membros na vertical, com comprimentos maioria destes signos está sobretudo assodiferentes momentos, tomamo-las pela represemelhantes. Não podemos invocar o instantâ- ciada à boca e à cabeça, seguindo-se dorso, sentação de um mesmo movimento. neo como estando na origem do cinema, uma focinho, pénis, tronco e ventre. É isso que fazemos, ao observar um livro vez que aqui não se procede verdadeiramente a As figuras animadas por decomposição de banda desenhada ou ao desenrolar da uma recomposição do movimento. constituem uma minoria da arte do Côa (36), Coluna de Trajano. Fazemos a assunção mais A categoria mais comum é o instantâneo mas trata-se de uma minoria altamente signifi- “económica”, de que todas aquelas partes segmentar, que diz respeito à animação de cativa, pois são elas as que reivindicamos como pertencem a um todo que se desenvolve ao segmentos do corpo (cabeça, cauda, membros, constituindo a pré-história do cinema. longo do tempo. O mesmo sucede numa orelhas e língua). Seguem-se os instantâneos O contorno múltiplo10 encontra-se entre a imagem em movimento, embora a rapidez da simétrico e assimétrico, relativos à forma de linha cinética e a animação por decomposição. sucessão das imagens nos retire a perceção do representação dos membros locomotores, Raro na arte do Côa (2), consiste em repassar que estamos realmente a fazer, tomando as seja em extensão ou flexão (simétrico) ou com várias vezes o contorno da figura, criando um partes (fotogramas) por um todo contínuo. comprimentos distintos (assimétrico). O instan- feixe de linhas subparalelas que confere dinaA rocha 3 da Quinta da Barca demonstratâneo coordenado simples refere-se igualmente mismo à figura, aproximando-se da decomposi- -nos a existência deste processo na arte paleoà locomoção, mas, ao contrário da esmagadora ção de um segmento ou da totalidade da figura. lítica do Côa, há mais de 10.000 anos (fig. 3). maioria dos instantâneos simétricos e assiméA recomposição das representações Identificam-se três figuras de cabra-montês tricos, atinge-se através da representação das decompostas pode ser feita por sobreposição nessa superfície. Na zona inferior do painel quatro patas em diferentes posições de marcha. ou justaposição11. A sobreposição é a forma regista-se uma fêmea, identificada pelo seu As linhas cinéticas têm uma existência mais comum e ocorre quando se representam corno de pequenas dimensões e gracilidade da


ARGUMENTO N161

15

BOLETIM CINE CLUBE DE VISEU

forma. Ao centro, situa-se um bode, com a representação dos cornos compridos em “S”, da barba e do sexo, e o contorno definido por uma “linha farpada”, particularidade estilística que lhe confere volume. Este animal dispõe de duas cabeças, em tudo idênticas, uma voltada para a frente e outra para trás. Se os membros posteriores são representados apenas por uma única pata, os anteriores têm duas, uma em extensão e outra fletida. A terceira figura, já muito perdida, que se encontra em cima e à esquerda, reduz-se aos quartos traseiros de um animal e a um longo corno e contorno em “linha farpada”, denunciando a presença de um macho. A unidade das figuras central e esquerda, em termos de espécie, estilo, técnica, a que se juntam os distintos critérios de animação em ambas as figuras, permite a interpretação que se segue. A cena descreverá uma fêmea e um macho. Este olha para trás (decomposição por sobreposição da cabeça) e desloca-se para diante (decomposição por sobreposição das patas dianteiras), surgindo acima à direita, num segundo momento (decomposição por justaposição), com a cauda levantada (instantâneo segmentar). As três figuras da rocha 3 da Quinta da Barca e os seus diferentes critérios de animação associam-se numa clara cena narrativa. A existência de animação na arte do Côa pressupõe uma ação, isto é, uma narrativa. Mais do que meros símbolos, as representações são assim agentes de uma narrativa, comprovando que “para além do conjunto simbólico das imagens existiu forçosamente um contexto oral com o qual o conjunto simbólico era coordenado” 13. Para descodificar a mensagem, importa perceber quais as ações representadas através da animação. Os sujeitos da ação correspondem aos principais motivos da arte do Côa (cavalo, auroque, cabra e veado), embora nas decomposições os auroques surjam sobre-representados, por oposição aos veados. Os segmentos mais animados são sobretudo os membros locomotores e a cabeça, seguidos a maior distância pelo tronco e pela cauda. O facto de a maioria dos segmentos animados ser os membros, que se apresentam sobretudo em extensão, informa-nos que as figuras são representadas em locomoção. Os movimentos da cabeça são a flexão anterior (ascendente/descendente), rotação posterior e rotação lateral, através do qual o animal encara o observador. Interpretamos todos eles como configurando estados de alerta. O veado que se volta para trás, o cavalo que pasta ou bebe e levanta a cabeça, ou, significativamente, o auroque que nos enfrenta quando o observamos são despertados do seu descuidado quotidiano por um som. Outros segmentos menos frequentemente animados poderão estar igualmente relacionados com estados de alerta/repouso, como a cauda, as orelhas ou a boca. Mesmo as linhas que saem da boca de alguns animais, tradicionalmente interpretadas como o “sopro vital”, são passíveis de ser interpretadas como a representação do som. Vemos assim que, para além do movimento, estas representações pressupõem o som. Assim, partindo do tipo e da forma das animações representadas na arte do Vale do Côa é legítimo compreender a narrativa a elas

subjacente como estando relacionada com estados de alerta e fuga. Dois exemplos podem ajudar-nos a ilustrar esta perspetiva. Na base da rocha 4 da Penascosa, individualizam-se três figuras de cavalo, todas voltadas para a direita (fig. 4). A cena inicia-se com o cavalo do meio comendo ou bebendo. Ao ser alertado por qualquer ruído, o animal levanta a cabeça (decomposição por sobreposição da cabeça), e inicia a sua locomoção para diante (decomposição por sobreposição dos membros anteriores). O cavalo de baixo, que surge com as orelhas para cima, foge igualmente para a direita em baixo (instantâneo segmentar por extensão da pata dianteira). Ao lado, na rocha 3 da Penascosa (fig. 5), a maioria dos auroques está voltada para a esquerda, dois deles com os membros posteriores mais compridos, enquanto que o que está mais acima olha para trás. Nesse mesmo painel, três cabras estão voltadas para a direita, com os membros anteriores em extensão, enquanto uma mais pequena nos afronta. Isolando estas figuras das restantes presentes no painel, percebemos duas cenas que ilustram uma sequência de predação de duas espécies distintas. Para os auroques o perigo vem da direita, com o auroque de cima a dar o alerta, enquanto os outros se movimentam para a esquerda. Para as cabras o alerta vem da frente do painel, onde estamos nós, e os restantes animais fogem para a direita. Não pretendemos com esta interpretação recuperar teses ultrapassadas, relacionadas com a magia de caça, nem reduzir a arte paleolítica do Vale do Côa a um mero anedotário. Como toda a arte, incluindo o cinema, ela é polissémica, e, como tal, o seu sentido não se esgota na narrativa que possamos descodificar. Contudo, se ignorarmos esta narrativa estaremos mais longe de compreender o seu contexto social e os seus possíveis sentidos. CRÉDITOS FINAIS

O que acabamos de apresentar é uma imagem geral de milhares de anos de arte no Côa. As formas de animação repetem-se, mas a sua importância relativa varia. Por exemplo, a mais “moderna” forma de animação, a decomposição, caracteriza sobretudo a fase mais antiga, datada de há cerca de 25.000 anos. Pretendemos com este texto comunicar à comunidade cinéfila que, para além da curiosidade histórica, como surge geralmente retratada nos preâmbulos das obras de história do cinema, a arte paleolítica apresenta já um ingrediente fundamental dessa invenção do século xix: a decomposição e a recomposição do movimento. Neste contexto, os achados no Vale do Côa destacam o sítio português pela profusão e qualidade dos exemplos de imagens-movimento paleolíticos, que não encontram paralelo nas restantes jazidas paleolíticas, tanto ao nível de clareza como de quantidade. O segredo da importância da animação na arte do Côa poderá estar na natureza do suporte. É conhecido que a arte em gruta beneficia em grande medida da irregularidade do suporte, que confere volume e vida às representações. O perambular pelas cavidades, com o recurso a fontes de luz bruxuleantes, e o jogo da sombra e da luz daí resultantes fazem aparecer e desaparecer as figuras, que se movem à nossa volta. Os artistas do Vale do Côa ter-se-ão defron-

tado com dois problemas fundamentais para vivificarem as suas representações: trata-se de um contexto ao ar livre, inundado pela luz, com um suporte bidimensional com reduzidas irregularidades. Julgamos estar aqui o segredo para a inusitada quantidade de figuras animadas no Vale do Côa, sobretudo ao nível da decomposição. Como o contexto e o suporte não contribuíssem para a animação natural das figuras, foi necessário criar recursos estilísticos que o potenciassem. Vemos, por isso, na arte paleolítica do Côa o surgimento de uma verdadeira escrita do movimento, uma primeira cinematografia, que apresenta já os condimentos necessários que estão na origem de um dos elementos definidos por Münsterberg para a invenção do cinema no século xix: o registo de várias fases do movimento de objetos e a decomposição e recomposição dessas imagens sucessivas. Se o suporte, as técnicas e o contexto social de produção e usufruto separam a arte paleolítica do Vale do Côa da moderna arte cinematográfica, a mesma humanidade e o mesmo génio criativo aproximam-nas. A arte paleolítica e o cinema moderno expressam assim um fenómeno de convergência, separado por milhares de anos. Em contextos distintos, mas buscando algo semelhante (animar o inanimado), a mesma espécie chegou a uma resposta conceptualmente semelhante, embora tecnologicamente distinta. Parece comprovar-se assim que a arte nunca melhora, mas que o material da arte nunca é o mesmo14, mesmo sem que disso tenhamos por vezes consciência. Este texto segue a norma do novo acordo ortográfico. 1. MÜNSTERBERG H. The Photoplay: A Psychological Study. New York; London: D. Appleton and Company; 1916, p3. 2. BERGSON H. L’évolution Créatrice. Paris: Les Presses universitaires de France; 1959. 3. DELEUZE G. A Imagem-Movimento: Cinema 1. Lisboa: Assírio & Alvim; 2004, pp. 15-16. 4. ST GEORGE P. Using chronophotography to replace Persistence of Vision as a theory for explaining how animation and cinema produce the illusion of continuous motion. Animation Studies Online Journal. URL: https://journal.animationstudies.org/ paul-st-george-using-chronophotography-to-replacepersistence-of-vision-as-a-theory-for-explaininghow-animation-and-cinema-produce-the-illusion-ofcontinuous-motion ; 2009. [Acedido a 13/02/2019]. 5. DENIS S. O Cinema de Animação. Lisboa: Edições Texto & Grafia (Mimésis Artes e Espetáculo; 7); 2010, p. 41. 6. BATAILLE G. La Peinture Prehistorique: Lascaux Ou La Naissance de l’art. Genève: Skira; 1955. 7. DAY W.E.L. Announcing the Forthcoming Production of “25,000 Years to Trap a Shadow”, the Birth and Biographical History of Moving Pictures. [London]: W.E.L. Day; 1933. 8. CARTAILHAC É., BREUIL H. La Caverne d’Altamira a Santillane Prés Santander (Espagne). Monaco: Imprimerie de Monaco; 1906, p. 90. 9. LEROI-GOURHAN A. L’espace et le temps dans l’art parietal paléolithique. In: L’art Pariétal: Langage de La Préhistoire. Grenoble: Jérome Millon; 1992:259-271. 10. CRÉMADÈS M. L’animation. In: L’art Pariétal Paléolithique: Techniques et Méthodes d’étude (Groupe de Réflexion Sur l’art Pariétal Paléolithique). Paris: CTHS (Documents préhistoriques; 5); 1993:289-296. 11. AZÉMA M. La Préhistoire Du Cinema. Paris: Ed. Errance; 2015. 12. LUÍS L. Desenhos animados! Uma gramática do movimento para a arte paleolítica do vale do Côa. In: Sanches MDJ, ed. Atas da 1.a Mesa-Redonda: Artes Rupestres da Pré-História e da Proto-História: Paradigmas e Metodologias de Registo. Lisboa: DGPC (Trabalhos de Arqueologia; 54); 2012:69-80. 13. LEROI-GOURHAN A. O Gesto e a Palavra: 1. Técnica e Linguagem. Lisboa: Edições 70 (Perspectivas do Homem; 16); 1990, p. 197. 14. ELIOT T.S. Tradition and the Individual Talent. The Egoist. 1919;6(4 & 5):54-55 & 72-73.


16

Vale do Côa Património Mundial há 20 anos m 1992, no decurso do processo de construção da barragem de Vila Nova de Foz Côa, foi descoberta a primeira rocha gravada com motivos paleolíticos do Vale do Côa, apenas divulgada dois anos mais tarde. Iniciou-se então um debate nacional e internacional com duas alternativas antagónicas: a continuação da construção da barragem ou a preservação da arte rupestre. Entre os defensores da preservação contavam-se a comunidade científica e os alunos da escola de Foz Côa, que defendiam a importância do achado, enquanto testemunho da primeira arte da humanidade e como motor para o desenvolvimento local e regional. Do lado dos defensores da barragem, defendia-se a importância do projeto hidroelétrico e duvidava-se do real valor da arte. Este debate e a afirmação pública da necessidade de preservação desta arte motivou o governo, recém-eleito, a suspender a construção da barragem e a determinar a realização de um relatório científico que avaliasse o achado. Esse relatório, apresentado em 1997, virá a fundamentar a classificação, nesse mesmo ano, da arte do Vale do Côa como Monumento Nacional. Em 1998, a unesco inscreve este conjunto de arte rupestre paleolítica na lista do Património Mundial, argumentando que constitui “uma ilustração excecional do desenvolvimento repentino do génio criador na alvorada do desenvolvimento cultural humano” e demonstra, “de forma excecional, a vida social, económica e espiritual do primeiro antepassado da humanidade”. Terminava o debate quanto à preservação do Vale do Côa. Em 2010, com a inauguração do Museu do Côa, uma exposição permanente apresenta e contextualiza a arte do vale. Trata-se de um verdadeiro museu de território, uma janela para o vale, capaz de acolher um vasto conjunto de visitantes, mas que não substitui o verdadeiro museu, o próprio Vale do Côa, onde continuam a estar a verdadeiras obras de arte, as rochas gravadas.

E

O cinema de meus olhos Carlos Augusto Calil* inicius de Moraes (1913-1980), além de poeta e compositor, foi também crítico de cinema e cineasta. Em agosto de 1941, assumia uma coluna no jornal A Manhã, do Rio de Janeiro, na qual publicava uma crônica periódica sobre os filmes lançados no circuito comercial. Numa linguagem que oscila entre o registro lírico e a anedota, Vinicius fala da grande paixão popular de seu tempo: o cinema. “Não sei se para alguém o cineminha da segunda-feira à noite tem a significação que tem para mim. Eta cineminha gostoso! Não importa o que haja de pau a fazer, amolações ou desencantos durante o dia, a noite compensa. Não importa também se o filme é ruim ou bom. Vale, isso sim, ir para casa mais cedo e jantar e pegar a sessão das oito [...] Pouco importa o filme.” Nesse sentido, atua igualmente como crítico de cultura. São assuntos de sua coluna a falta de água nos bairros de Ipanema e Leblon (onde morava), a afetação da fala das jovens cariocas que frequentam as boates, a pobreza endêmica das crianças de Guandu, a graça de Fred Astaire, “dificilmente transformável em palavras”, o hot jazz norte-americano no filme Sensações de 1945 (1944), tudo o que acionasse a antena do poeta, a partir da experiência do cinema. Suas crônicas oferecem ao leitor a feliz combinação de sentimento lírico com observação do cotidiano. Em sua primeira crônica de cinema, “Credo e alarme”, escrita em tom solene, o poeta de “Variações sobre o tema da essência” proclamava sua fé religiosa nas virtudes do cinema, “arte muda, filha da Imagem, elemento original de poesia e plástica infinitas; meio de expressão total em seu poder transmissor e sua capacidade de emoção”. Esse credo na transcendência do cinema evidenciou imediatamente a filiação estética de Vinicius ao grupo do Chaplin Club, que editara o tabloide O Fan, entre 1928 e 1930. Vinicius, desde o tempo de estudante de Direito, ligara-se a Otávio de Faria, que o aproximou de Plínio Sussekind Rocha e de Almir Castro, os três

principais animadores do primeiro cineclube brasileiro, criado para servir de trincheira na guerra contra o cinema falado. A homenagem a Chaplin era inevitável: o maior artista do século liderava o exército de resistência à vulgarização imposta ao cinema pelos talkies. As palavras da crônica inaugural, que o próprio Vinicius consideraria dez anos depois “austeras, quase místicas”, praticamente repetiam a profissão de fé manifestada por Otávio de Faria em texto publicado no Fan: “Eu creio na imagem... Na imagem todo poderosa. Que constrói o movimento. Que cria o ritmo. Que revela a alma”. Vinicius, nesse período, escreve imagem e cinema com letras capitais. Sua inclinação para a poesia e o cinema sempre correspondeu a um poderoso sentimento de mística entrega, fundado no dogma da revelação do mistério da arte: “a poesia e o cinema revelam sem exprimir”. A familiaridade de Vinicius com o cinema datava de 1936, quando substituiu Prudente de Moraes, neto, como representante do Ministério da Educação na Censura Cinematográfica. Em 1941, já casado, pai de uma menina, Vinicius precisava engordar o salário, e o convite para escrever em A Manhã, jornal que apoiava a ditadura do Estado Novo e era dirigido por Cassiano Ricardo, foi providencial. Vinicius passa a redator do Suplemento Literário e responsável pela coluna de cinema. A partir dela proporá uma cruzada pela educação estética dos leitores, com artigos de divulgação sobre as teorias do cinema — de roteiro (que ele, utilizando a palavra francesa, chamava de “cenário”), de direção e de montagem. O repertório teórico de Vinicius era, no entanto, escasso; sua referência frequentemente recaía sobre a versão inglesa do livro Técnica do Filme, de autoria do cineasta russo Vsevolod Pudovkin. Nele encontrava elementos objetivos para reafirmar sua preferência pelo cinema mudo e embasar sua deliberada má vontade contra os filmes correntes. Para elogiar o surpreendente Cidadão Kane (1941), Vinicius irá afirmar que seu mérito estava em realizar, no falado, o ideal estético do silencioso! A presença de Orson Welles no Rio1, sob muitos aspectos estimulante para Vinicius, ajuda a condensar a atmosfera na qual ele iria

*Edição dos prefácios às duas edições do livro O Cinema de Meus Olhos feita por Margarida Assis (Cine Clube de Viseu). Nota bibliográfica no fim do artigo.

1. Orson Welles fora enviado ao Brasil como embaixador cultural do governo norte-americano, incumbido de rodar um documentário sobre o carnaval brasileiro.

V


ARGUMENTO N161

BOLETIM CINE CLUBE DE VISEU

Ribeiro Couto reage imediatamente e traz o debate à razão prática, dando voz aos distriVi, juro que vi, com o buidores de filmes estrangeiros: “Como vamos Cinema de meus olhos, o dar anúncios a um jornal cujo cronista considera que todos os nossos filmes são baboseiras?”. panorama alucinante da Ao comparar o cinema sonoro com o teatro Criação permanente... contemporâneo, Ribeiro Couto mostra a atitude regressiva de Vinicius. O artigo “Vinicius de CARTA AO FÍSICO OCCHIALINI, 1942 Moraes no pico da Bandeira” alude à “Carta de Manuel Bandeira”, em que o criador de Pasárgada, além de considerar o cinema silenciodeflagrar, em maio de 1942, o debate cinema silencioso versus cinema falado. No início desse so victa causa, teme que “acabaria envergonhado e pedindo perdão a você [Vinicius] por ter mês, Vinicius havia escrito duas “cartas” ao físico Occhialini, nas quais, com alta dose de razão contra você. Porque você ama o cinema lirismo, desenvolve sua ideia de protocinema. mudo como se ama uma mulher... muda”. A repercussão amplia-se; cartas chegam No dia 22, ele relata, em tom desolado, que de leitores de Minas e de Santa Catarina: um no debate sobre cinema com Orson Welles deles dirá que o debate é inútil, pois “até os fora incompreendido quando afirmara que nossos sonhos são falados”, e reclama que Cidadão Kane “no fundo era silencioso”. Vinicius “coloca a discussão num nível metafíDiante do protesto de Welles, Vinicius confessa: “já agora o problema se coloca sem sico só ao alcance de poucos iniciados”. “Acho que você é artista demais, tem sensibilidade alternativas para mim. [...] Sinto-me perfeidemais para ser um bom cronista de cinema. tamente capaz de fazer Cinema, e não fosse [...] Você não consegue falar da plateia; por provavelmente parar na cadeia por causa isso, ai de quem se louvar na sua opinião para disso, juro como furtaria uma câmera para escolher o programa de cinema no sábado! fazê-lo, para fazê-lo silenciosamente”. A nota cômica apenas introduz o clima da Eu confesso que tomo o seu palpite sempre às avessas do meu gosto.” perplexidade com que o debate foi recebido “Eu sei que sou um ‘mau cronista’ de cipela inteligência brasileira, convocada nominema”, retruca Vinicius, “mas minha função nalmente por Vinicius a manifestar-se. aqui não é só esta: a de fazer diariamente Na sua coluna, afirmava que o “Cinema, uma crônica para receber mensalmente um como a Música, exige o silêncio. [...] Mas na ordenado. É salvar um pouco dos últimos Música o silêncio não é a própria natureza restos de bom gosto que há no público do da coisa em si, como no Cinema. Música é som. A natureza do Cinema é a imagem. Ora, Brasil. Passeie ele um sábado de tarde pela planície da Cinelândia que verá uma coisa: a imagem é fundamentalmente silenciosa cada vestido, cada chapéu, cada bolsa, cada como meio de expressão”.

Diante do Cinema (1946), fotografia do austríaco Kurt Klagsbrunn. Cinelândia, Rio de Janeiro

17 cafajestismo no andar, falar e vestir tem sua explicação numa única causa: o cinema falado, Hollywood. Que diabo!”. À procura de novos trunfos, Vinicius descobre por acaso, em exibição nos cinemas cariocas, o filme tcheco Janosik (1921) e faz dele o seu novo cavalo-de-batalha. Estimula Murilo Mendes a organizar excursões a um cinema de bairro para mostrar o novo título aos amigos, e pede a cópia do filme ao distribuidor para exibi-lo em sessão especial aos debatedores. A missão redentora de Vinicius resiste a qualquer argumento. Ribeiro Couto advoga em favor do público: com o sonoro, o cinema ganhou em espetáculo, “o cinema falado veio transformar a fundo os sistemas de gozo artístico de que dispúnhamos”. Vinicius se manterá compenetrado em todo o desenrolar do debate, na esperança de que este ajude a “formar uma consciência cinematográfica no Brasil”. Mas os seus opositores não resistirão à zombaria, cientes do anacronismo de tal disputa, pois afinal o cinema falado havia se imposto de modo irreversível desde 1929 nos Estados Unidos, e, no Brasil, a partir de 1931. Vinicius não se deixa abater, descobre insuspeitos aliados como Otto Maria Carpeaux, e parte para a defesa intransigente do cinema que fala pelas imagens. Esgrime argumentos, propõe experiências nas sessões de cinema que promove no Serviço de Divulgação da Prefeitura do Distrito Federal, onde “se for possível, exibir-se-ão filmes sonoros em silêncio, filmes silenciosos postos em sonoros”... A excitação mundana, a disputa entre os partidários da polêmica, o debate que se sucedeu, tudo levava a crer que estava relançado o Chaplin Club. Agitando o ambiente cultural em torno do debate, Vinicius polariza a opinião de intelectuais e artistas de diversas origens e profissões. Paulo Emílio Sales Gomes, crítico de cinema em Clima, a revista dos jovens intelectuais de São Paulo, em longo artigo descreve metodicamente a evolução da polêmica, vista da província paulistana, e não disfarça o desconforto com os argumentos de Vinicius, que defende mal a causa dos discípulos do Chaplin Club. Apesar de recrutado, Paulo Emílio não entra na polêmica no teatro de guerra, mas manda seus torpedos à distância. Aponta a maior fraqueza dos que defendem o cinema falado: nunca citam os filmes que sustentam sua opção. Já Vinicius e seus simpatizantes o faziam pensando concretamente em filmes de Chaplin, Murnau, Dreyer, Mário Peixoto. No início do seu artigo, Paulo Emílio historia a polêmica no campo internacional, no momento em que eclodiu, o que não havia ocorrido a Vinicius. Com a vantagem insuperável do tempo histórico, não resistimos à tentação de participar do debate e nos perguntamos por que os defensores do falado, com exceção de Aníbal Machado, não se valeram da tríade de filmes que consolidou a nova linguagem: Aleluia (Hallelujah!, 1929), de King Vidor, O Vampiro de Dusseldorf (M — Eine Stadt Sucht Einen Mörder, 1931), de Fritz Lang, e Scarface (1932), de Howard Hawks e Richard Rosson. Os três já apresentavam estrutura elaborada em que o som não podia ser apartado da narrativa, com


VINICIUS: O CINEMA DE MEUS OLHOS

uso privilegiado da música. Em Aleluia, da origem do jazz clássico a partir da música religiosa dos negros americanos; em M, do tema de Peer Gynt (Grieg), assobiado por Peter Lorre; e, em Scarface, do tema do sexteto de Lucia di Lammermoor (Donizetti), assobiado por Paul Muni. Jean-Luc Godard, quando exercia a crítica nos Cahiers du Cinéma, considerou Scarface o melhor filme sonoro norte-americano. Pouco tempo depois de sua implantação, o cinema sonoro já ganhava estatura de grande arte assobiando temas musicais populares. A polêmica no jornal prossegue com novos atores. Humberto Mauro, o cineasta de Brasa Dormida (1928) e de Ganga Bruta (1933), intervém: “A perfeita idealização do cinema será o Cinema Puro, estreme de qualquer aberração subsidiária, incapaz para a indústria, é evidente, mas o único que poderá satisfazer o cineasta fervoroso, possuidor de uma cultura cinematográfica perfeita”. Ao que Ribeiro Couto investe: “Não compreendo como em nosso tempo de socialização, de evolução de todas as técnicas em favor de um mais largo aproveitamento por parte das massas, a ‘indústria’ seja sinônimo de inimiga da arte do prazer estético ou do bem estar do espírito. Sem a ‘indústria’ teríamos a máquina Singer, que resolveu o problema da costura doméstica num tempo mínimo? Teríamos o fonógrafo, que a todos os lares levou a música? Teríamos o cinema?”. Aníbal Machado, ele mesmo um escritor muito afeito ao cinema, contribui: “Na verdade, o cinema mudo não morreu propriamente: cresceu, passou a falar. E como vem falando mal e demais, prejudicou-se bastante naquilo que lhe é mais peculiar: o movimento das imagens circulando em silêncio no mistério da luz. Mas a culpa aqui não é do som nem da palavra; é do mau emprego que deles se tem feito”. Otto Maria Carpeaux, que ainda jovem trabalhara na incipiente indústria cinematográfica na Europa, lembra que nunca houve propriamente filme silencioso; eles eram acompanhados por trilhas sonoras, e que o diálogo na verdade substituiu o letreiro. Se o cinema poderia ter se estruturado como sonho, foi a indústria que lhe acentuou a força das palavras, para melhor controlá-lo. Em 1.º de agosto, Vinicius encerra a polêmica, proclamando arbitrariamente a vitória do silencioso. Pretendia reunir o material escrito e publicar em livro, como obra coletiva, o que nunca realizou. Apesar da fragilidade na defesa de seus pontos de vista, Vinicius alcançara o status de “crítico federal”. Vinte anos depois, se perguntará: “não sei se hoje os demais confrades provincianos me dariam tanta bola”. Essa posição privilegiada fez dele um centro irradiador de opinião: quando Janosik foi exibido em São Paulo, no ano seguinte, seria recebido como grande filme pela crítica de Almeida Salles, francamente tributária da coluna de Vinicius. Paulo Emílio convidará Vinicius para a exibição do copião de seu único filme, um documentário sobre a Campanha da Borracha. Vinicius se esforça para elogiar o trabalho do amigo paulista, atribuindo ao fotógrafo a precariedade técnica das imagens captadas. A primeira fase da reflexão de Vinicius sobre o cinema dura até setembro de 1942.

18

Nesse mês, sua colaboração desaparece misteriosamente do jornal para só retornar no início de outubro. Este hiato nos permite supor que Vinicius tenha empreendido, no período, a viagem ao Norte/Nordeste, acompanhando o escritor americano Waldo Frank, a quem se ligara por uma afeição filial. Segundo a cronologia da vida de Vinicius, elaborada sob sua supervisão para o volume da obra completa publicado pela Nova Aguilar, a “extensa viagem muda radicalmente sua visão política, tornando-o um antifascista convicto”. A influência de Waldo Frank é libertadora e profunda. Vinicius desce do altar, no qual celebrava a poesia do sublime, e se reconhece no mundo dos homens — e das mulheres —, onde caminha ao “encontro do cotidiano”. Data dessa época a notável “Balada do Mangue”, fruto do confronto doloroso do poeta com a vida miserável das “frágeis, desmilinguidas, orquídeas do despudor”. Os laços que ligam Vinicius ao cinema são muitos e duradouros. Escreverá de maneira regular, embora com interrupções, até 1953. De agosto de 1941 a fevereiro de 1944 manterá sua coluna em A Manhã, da qual será discretamente afastado por pressão dos distribuidores de filmes estrangeiros que ameaçaram retirar a publicidade dos lançamentos se o jornal mantivesse o cronista que debochava implacavelmente de Hollywood. Vinicius sempre se orgulhou de sua intransigência; mais tarde lembrará o episódio como o embate de Davi não contra Golias, mas contra o leão da Metro... Apesar de apoiar o governo, A Manhã não escapava ao controle do DIP — Departamento de Imprensa e Propaganda, que exercia rigorosa censura na imprensa e, nas palavras de Vinicius, “dava-se ao luxo de estender sua túnica inconsútil fecho-dip até o modesto retângulo onde eu procurava equilibrar, num difícil malabarismo, a ética com a estética, as verdades fundamentais da Sétima Arte com o gosto do público”. Em junho de 1951, assume, a convite de Samuel Wainer, a coluna de cinema de Última Hora, onde permanece em intensa atividade até dezembro de 1952. O cinema já não é mais o prato exclusivo das crônicas que publica em 1953 no jornal A Vanguarda, dirigido por Joel Silveira. Os últimos arroubos datam do final dos anos 1950, quando Vinicius trava com Carlos Drummond de Andrade a mais alta disputa pelo feminino idealizado. Ele perfila-se por Marlene Dietrich, então de passagem pelo Rio, e Drummond, pela Garbo icônica. O duelo é na verdade de poetas. Drummond ataca de Mallarmé e Vinicius retruca de Rimbaud. A opção de cada um já diz tudo: a Garbo de Drummond é imaterial, “tão querida ao longe”, já a Marlene de Vinicius é carnal, possuidora de entranhas em que concebe a humanidade. Tudo conforme os respectivos temperamentos: Drummond reservado; Vinicius mais atirado, exposto. O “mulherófilo incondicional” comparece em algumas crônicas. A propósito de Ginger Rogers em A Mulher que não Sabia Amar (Lady in the Dark, 1944), Vinicius recomenda que “não deixem de, neste trecho, reparar-lhe nas pernas, que são das mais perfeitas que já apareceram. É pena que a carinha de Ginger

já esteja dando os primeiros sinais de tempo vivido. Quem sabe seria interessante virá-la de cabeça para baixo, de ora em diante, cada vez que ela tenha que mostrar a cara. Porque, se como Manuel Bandeira já disse, uma cara pode parecer com uma perna, nesse caso Ginger poderia perfeitamente ter as pernas na cara. Ou será que eu estou dizendo alguma tolice?”. Sorte de Vinicius que o feminismo ainda não vingara. Em Casei-me com uma Feiticeira (I Married a Witch, 1942), o olho apurado do crítico identifica de imediato o desenho original da figura de Veronica Lake. Ao mesmo tempo em que alongava sua silhueta de mulher mignon, um cacho comprido de cabelo loiro introduzia um jogo de esconde-esconde na face direita do rosto. “Usando de Veronica Lake com uma graça que até hoje ninguém tinha compreendido tão bem na fabulosa garotinha de cabelo para-brisa, que eu acho absolutamente adorável com seus pequeninos cinismos, seus tão evidentes glamours, tão engraçadinhos (que a fazem toda hora se enfiar em enormes roupões de homem, em vastíssimos pijamas e macacões dentro dos quais ela some completamente), René Clair conseguiu criar um espetáculo divertido”. Acompanhamos o envolvimento gradativo de Vinicius no cinema brasileiro, inicialmente como observador, até ver-se dentro dele. Passa a tomar partido, assume bandeiras da classe profissional, torna-se militante. Em um artigo de fôlego, “Crônicas para a história do cinema no Brasil”, de agosto de 1944, Vinicius afirma que o cinema brasileiro “ainda não tem uma História”, “é assim como uma tosca crisálida ainda enlameada da seda do casulo”; para o poeta ainda não nasceu. Recorda o entusiasmo com que o Chaplin Club saudou o aparecimento de Barro Humano, em 1929. “Positivamente alguma coisa andou para trás em matéria de Cinema no Brasil. Seria, por acaso, culpa do Cinema a que chamam falado?”. Vinicius tinha razão, o surgimento inesperado do falado introduziu problemas técnicos e dramatúrgicos para os quais não estávamos preparados. As informações históricas de que dispunha na época eram precárias e impressionistas. Suas crônicas então se detêm sobre as trajetórias individuais de Ademar Gonzaga, Humberto Mauro, Mário Peixoto, Edgar Brasil e Carmem Santos, com as quais revela alguma intimidade. Escreve com “esperanças de vê-los manobrando atrás do tripé, mas já agora protegidos pelo Estado”. Passa à evolução das instituições, a partir da centralização da censura até a criação do INCE — Instituto Nacional do Cinema Educativo, que havia acompanhado de perto. Chega então ao âmago do artigo: “um manifesto, quem sabe? poderia decidir o Estado a criar a Cinematografia Nacional, a exemplo de outros Estados que já o fizeram com os melhores resultados...”. “E dizer que há homens que com um bom cameraman ao lado saberiam fazer Cinema! Eu conheço vários: Plínio Sussekind Rocha; Otávio de Faria; Aníbal Machado; isso sem falar nos diretores já mencionados. Eu próprio: quem sabe?...” Mesmo sem o Estado, que só atenderia à convocação anos mais tarde, em decorrência


ARGUMENTO N161

BOLETIM CINE CLUBE DE VISEU

da falência da Vera Cruz, companhia produtora, Vinicius envolveu-se com cinema, pensou seriamente em se tornar diretor e produtor, escreveu roteiros, que nunca filmou. Sua participação em filmes concretos deuse em dois casos: Orfeu Negro (1959), de Marcel Camus, e Garota de Ipanema (1967), de Leon Hirszman, do qual participou como produtor e argumentista, na companhia de Leon Hirszman, Eduardo Coutinho e Glauber Rocha. Ambas experiências frustrantes. Em maio de 1944, na mesma época em que escrevia para Clima, Vinicius publicava o artigo “Pela criação de um Cinema Brasileiro”, com epígrafe de Rimbaud. Partia da constatação da “inexistência de um Cinema no Brasil” e da “necessidade, consequentemente, de criá-lo”. Num manifesto de 35 itens, afirma que o cinema é uma “arte ontológica das massas” e sua condição natural é visual, não-narrativa. Como “as massas são apsicológicas”, “a forma cinematográfica deve resolver o problema em outros termos que não psicológicos”. Conclui: “daí a necessidade de se estudar e fazer cinema, auxiliados por uma crítica independente e construtiva no Brasil.” Vinicius batalhava por uma escola de cinema, a solução para a indigência que verificava na produção corrente. O que impressiona, no entanto, na atitude é a premissa da “inexistência de um Cinema no Brasil”. Se não foi por desinformação, como já sabemos pelo artigo de Clima, então a questão é outra: o cinema que se praticava no Brasil tinha a inicial minúscula. A carta de Aníbal Machado, a propósito da polêmica silencioso versus falado, encerrava com uma exortação a Vinicius para que lutasse “pela criação do cinema brasileiro”. A inteligência ignorou o cinema brasileiro durante décadas. O fenômeno popular da chanchada, que atingiu o seu auge nos anos 1950, foi menosprezado, quando não combatido, por críticos, jornalistas, cineastas. Não correspondia ao Brasil idealizado por eles. “Para o povo carioca, para o povo brasileiro em geral, o cinema nacional é muito essa criatura amada que ele espera sempre ver chegar e que está sempre a dar-lhe grandes bolos.” Vinicius, na sua coluna, com olhar compreensivo, pescava o que podia do precário cinema nacional, em cinejornais em que o Brasil profundo irrompia inadvertidamente, na Amazônia ou em Guandu. A Vera Cruz em São Paulo muda radicalmente o visual dos filmes brasileiros, que se tornam tecnicamente bem realizados, graças a um investimento considerável de recursos financeiros em equipamentos e mão de obra internacional. Ao abordar Terra é Sempre Terra (1951), Vinicius repara que a “produção parece ter andado por aí na casa dos 3.500 contos, e contou com alguns dos mais proficientes auxiliares trazidos por Cavalcanti da Inglaterra”. Mas a dramaturgia é capenga e mal disfarça sua dependência da peça de teatro na qual foi baseada. O filme provoca no crítico “certo sentimento de orgulho aliado a uma grande e indisfarçável esperança”. Vinicius radicaliza na militância, arriscando a credibilidade. Na coluna “O roteiro do fã” recomenda Garota Mineira, suspeita produção

19

de 1951 creditada a um obscuro Leopold Somporn, que se fazia passar por João H. Leopoldo. As reações não tardaram: “É o pior abacaxi do mundo!”, disse-lhe um amigo, ao que ele contesta: “É. Mas a coisa é que se a gente se põe a espinafrar os filmes nacionais, é um massacre. [...] Trata-se de uma indústria incipiente, lutando com as maiores dificuldades, eivada de erros básicos, à mercê de um truste de distribuição e exibição…”. O Vinicius que desembarca no Rio em 1951, proveniente de Los Angeles, onde assumira o posto de vice-cônsul, não esconde o desejo de fazer cinema no Brasil, na Vera Cruz ou na Maristela, as grandes companhias produtoras da época. Gostaria de “escrever e dirigir”, começando por docuManuel Bandeira e Vinicius de Moraes em 1943 mentários e passando depois à ficção. Com a expulsão de Alberto Cavalcanti da Vera Cruz, passa a coladurante toda a sessão e, como fizesse muito borar com ele no projeto do Instituto Nacional calor, elogia a goteira. de Cinema, que pretendia dar uma resposta à O caso mais rumoroso do alcance de seu altura ao problema da inviabilidade de se fazer humor deu-se no 3.º Congresso Paulista de cinema no país. Vinicius desde os tempos de Escritores, ocorrido em julho de 1952. B.J. A Manhã sempre dedicara particular atenção Duarte, crítico de cinema de O Estado de S. à produção nativa, mas a proximidade com a Paulo, apresentava uma tese contra a má traprática parece sugerir-lhe mais tolerância com dução dos filmes oferecidos ao público e conos filmes nacionais. Diante do abuso cometido tra a má qualidade da crítica cinematográfica, pelos exibidores e distribuidores de fitas esque frequentemente pratica atentados à língua trangeiras, chega a cogitar que o povo poderia portuguesa. Sem mencionar o nome do autor, vir a fazer um quebra-quebra, em protesto B.J. Duarte apresenta um exemplo de crítica contra o preço dos ingressos, a má qualidade que usa um “palavreado da mais incrível dos filmes e de sua projeção. Angustiado pela vulgaridade”. Instado pelos presentes, passa a sensação de fracasso iminente do projeto do ler “UH-UHUHUHUH-UHUHUHUH!”, em INC, por falta de apoio no Congresso, Vinicius que Vinicius imita, com graça, a língua tosca tem uma intuição formidável: o Brasil poderia de Tarzan. A plateia cai na risada, absolvendo passar da indústria do rádio para a de televinosso herói; em seguida, Marques Rebelo, são, sem conhecer a do cinema. Oswald de Andrade, Antonio Candido, entre Entre as últimas manifestações de Vinicius outros, saem em defesa de Vinicius. pelo cinema está uma crônica de encantamenDa pouca crítica que escreveu, menos to por Hiroshima, Meu Amor (1959), e outra por falta de gosto que de disciplina, aquelas a propósito de Um Rei em Nova York (1957). sobre os filmes A Carta (1940), de W. Wyler, Nesta, declara que depois de vinte anos de Pacto Sinistro (Strangers on a Train, 1951), de cinema diário, tomou “fartão”. Agora que vê Hitchcock, Seis Destinos (Tales of Manhattan, “de dentro” — referência ao seu envolvimento 1942), de Duvivier, Sangue de Pantera (Cat com a produção de Orfeu do Carnaval, filme People, 1942), de Jacques Tourneur, atestam baseado na sua peça teatral Orfeu da Conceição uma capacidade notável de aliar erudição, —, não vai mais ao cinema. Reconhece que há especialmente literária, com fina observação, uma “pendenga” entre a sua personalidade de sem resvalar para o técnico ou o críptico. crítico e a de homem de cinema. E Vinicius já Muita vez, premido pela batalha quase diária não é mais crítico... de produzir um novo artigo, comete grave Na verdade, Vinicius escreveu pouca crítica erro de avaliação. Como explicar seu precoce de cinema. Foi quase sempre um cronista que obituário artístico de John Ford, datado de cumpriu, com maestria, a receita que apren1951, se o mestre do cinema viril ainda nos deu com os ingleses: “ser leve, nunca vago; reservaria pelo menos mais três obras-priíntimo, nunca intimista; claro e preciso, nunca mas: Depois do Vendaval (The Quiet Man, pessimista”. Na crônica, o grande sensorial 1952), Rastros de Ódio (The Searchers,1956) realiza plenamente o gênero, segundo uma e O Homem que Matou o Facínora (The Man sensibilidade lírica temperada com o riso. Who Shot Liberty Valance, 1962)? A imperiosa Para purgar o ofício de ver tantas “filmasnecessidade de contrapor-se à propagannices”, Vinicius, muitas vezes, apelou para da dos filmes pelas suas estrelas, atitude o humor. Não encontrando o que destacar predominante no sistema de produção de no filme Agonia de uma Vida (Thunder on the estúdio, fazia Vinicius identificar o estilo de Hill, 1951), lembra que ficara sob uma goteira cada diretor, antecipando-se em um decênio


VINICIUS: O CINEMA DE MEUS OLHOS

à prática que viria a ser disseminada pela revista francesa Cahiers du Cinéma. “A morte de Buck Jones”, uma das mais belas crônicas poéticas que Vinicius escreveu, celebra “o herói de milhares de criaturas simples e de gosto humilde, meninos, caixeiros, operários, o povo bom que antigamente enchia a segunda classe dos cineminhas de bairros”. A evocação do cowboy desaparecido num trágico incêndio em Boston ganha contornos dramáticos quando inconscientemente alude às chamas míticas do galope de seu corcel branco: “A aventura começava. Uma diligência perseguida por bandidos, com a mocinha dentro, e o cowboy soltava as rédeas do animal que engolia extensões num panejamento de crinas de lembrar uma chama”. Metáfora apropriada para uma vítima do fogo. A crônica dedicada a Laços Humanos (A Tree Grows in Brooklyn, 1945), de Elia Kazan, ilustra a intuição crítica. Vinicius diz com acerto sobre o diretor: “sua bossa parece ser o teatro”, faz cinema “por derivação”. Mas o tempero saboroso é fornecido pelo comentário pessoal. “As relações de pai e filho são adoráveis, mas para senti-las bem é preciso ser pai primeiro. De maneira que aconselho veementemente a todos arranjarem uma filha, antes de ir ver o filme.” Susana de Moraes, primeira filha de Vinicius, nascera em 1940 e participava desde menina da mania dele por cinema. Ela seria atriz e diretora. O longo período em que exerceu a crítica de cinema abarcou a aproximação de Vinicius da política de esquerda e do Partido Comunista. Esse aspecto não ficou ausente de seus textos. Em “A greve em Hollywood”, Vinicius investe contra a “sórdida cidade, sórdida sim, pela exploração que exerce das fraquezas do público, embora permita o cultivo eventual de algumas belíssimas flores de arte e de vida”. Os atores em greve eram liderados pelos colegas mais politizados: James Cagney, Edward G. Robinson, Ann Sheridan, que chegou a discursar nas assembleias de classe. Outra pauta política envolveu o preconceito racial nos Estados Unidos, em filmes como O Ódio é Cego (No Way Out, 1950), de Joseph Mankiewicz. Vinicius reage à violência sem sentido do filme. “Acho mesmo que fora melhor não exibir tais filmes no Brasil, onde o preconceito existe em certas camadas — as piores, de resto sob o ponto de vista humano — mas que está apenas engatinhando no racismo e onde o ódio não existe senão em parcelas diminutas.” Comentando O Clamor Humano (Home of the Brave, 1949), de Mark Robson, Vinicius se pergunta por que um negro não revidara o murro que recebera de um branco. Em entrevista, o ator lhe garante que Hollywood jamais permitiria a um negro agredir um branco. O revide teria de ser feito por um branco, senão “o filme não seria exibido no Sul”. A resistência política e estética a Hollywood e ao que ela representava mantinha o crítico sempre alerta. O Netinho do Papai (Father’s Little Dividend, 1951), de Vincente Minelli, irritou Vinicius pela falsidade com que o tema da maternidade de Elizabeth Taylor foi tratado. “Em primeiro lugar, é difícil saber em que lugar do seu corpo se localiza

20

a criança, porque esse negócio de barriga mesmo que é bom, neca. Depois, a menininha age exatamente como se estivesse carregando no ventre o Tosão de Ouro, ou a Declaração da Independência, em vez de uma criança em estado fetal.” Já diante de Serenata Prateada (Penny Serenade, 1941), de George Stevens, Vinicius resiste de início, mas ao fim capitula: “Eu não sou duro. Confesso que quando a luz acendeu, fingia ler distraidamente meu programa, mas na verdade porque andava chorando, sei lá, talvez porque sou pai também. Isso sempre irrita um pouco. Do lado de fora descompus intimamente Irene Dunne e Cary Grant por não se terem conservado na sua leviandade habitual de comediante. Ai do crítico! Tinha gostado do filme, apesar do seu pieguismo. Tinha-lhe sentido a humanidade à flor da pele, sim, mas humana”. Entre os expedientes mais utilizados pelo crítico na sua conversa com o leitor estão a anedota, a confissão, o relato da história vivida, que também serve de afirmação de autoridade por quem detém a chave do discurso. “Um dia, na porta do Consulado do Brasil em Los Angeles, o cantor patrício Dick Farney me apresentou ligeiramente a Doris Day. Achei-a um amor mesmo no duro. Mas ontem, ao ver o novo musical da Warner Rouxinol da Broadway (Lullaby of Broadway, 1951), não a achei mais o mesmo amor de antes. Doris Day está caindo no chavão hollywoodiano da afetação da sinceridade. Está ‘dorisdayzando’ Doris Day um pouco demais. [...] Hollywood é o diabo. É o diabo porque Doris Day era o tipo da garota saudável, de sofisticação difícil, com um ar limpo, louro e sardento de espiga de milho, portadora de milhões de dentes e pernas, de olhar tão transparente como um raio de sol matutino.” Sabemos que Vinicius tinha uma queda por Sangue de Pantera, de Jacques Tourneur/ Val Lewton. A segunda crítica que dedicou ao filme vem confirmar a alta inspiração que o filme suscitava no poeta-crítico. Com a ajuda do Diavolo de asas metálicas, que irrompe inesperadamente ao seu lado, Vinicius revisita o filme tão estimado — uma obra-prima — e só então se dá conta da construção formal concebida entre os planos horizontal (dos humanos) e vertical (dos seres extraordinários), formando uma cruz. Da verticalidade emana a jaula virtual que emoldura a mulher pantera, sempre envolta em negro, que se opõe ao branco dos ambientes da vida “normal”. O gênero gótico em estado puro. O crítico procurava novas espécies nativas no ambiente ecológico dominado pela monocultura, escrevendo também textos dedicados ao cinema estrangeiro, não norte-americano. Garimpando nos cinemas poeiras do Rio, nos festivais internacionais que frequentou, nas cidades que visitava em missão diplomática, Vinicius coligiu um repertório de filmes que permitiu a ele estabelecer um contraponto ao cinema escapista de Hollywood, que nunca dispensava a diversão do público. Descobriu assim um modesto filme inglês de guerra de Alberto Cavalcanti — 48 horas! (Went the Day Well?, 1942) — cuja economia de recursos apurou a eficácia da mensagem

antigermânica, elaborada em conjunto com Graham Greene. Vinicius tenta resistir, mas admite que A Esperança (L’Espoir, 1937), de André Malraux, é “uma grande obra de cinema”. A emoção antifascista permanece intacta nesse filme do ministro de De Gaulle. “Os homens são alonzos, migueis, juans, e não contrafações do homem do povo. Há força em suas cataduras, em seus silêncios e suas palavras asperamente ejaculadas. Há beleza em suas barbas e seus maus dentes. Há tradição em suas rugas e destino em seus olhos ariscos.” A Tortura de um Desejo (Hets, 1944), de Alf Sjöberg, premiado em Cannes, revelava uma jovem atriz — Mai Zetterling — precocemente madura no papel do insondável feminino, mas a novidade que viria para ficar estava atrás da tela. “O cenário, de Ingmar Bergman, sofre de certa descontinuidade, que a mim, que sou bastante contra o abuso de continuidade em cinema, me pareceu de ótimo resultado. Não resta dúvida que os cineastas europeus estão dando um banho de cinema em Hollywood.” A informalidade e a disponibilidade, grandes amigas do crítico-poeta, oferecem a oportunidade de escalar uma seleção de cineastas, para ilustrar a conversa de Danuza Leão. O técnico Vinicius monta assim a sua equipe: no gol Chaplin, o maior defensor do cinema silencioso, os beques são Griffith e Stroheim, duas colunas gregas do cinema silencioso, o meio de campo é todo materialista soviético com Eisenstein, Pudovkin e Dovjenko, e o ataque é composto de Flaherty, Gance, Vigo, Dreyer e King Vidor. A única surpresa do time de veteranos está no centroavante: apesar de morto em 1934, Vigo ainda era novidade em Paris, em 1951. Vigo é o cineasta-poeta que os poetas-críticos amam. O fim da carreira de Vinicius como cronista de cinema coincide com a emergência do Japão, Akira Kurosawa e seu Rashomon (1950) consagrados nos festivais de Veneza e Punta del Este. Ignorado pelos nossos comerciantes de cinema, segundo Vinicius o filme deveria ser aqui exibido para deleite da juventude dourada que forjava a sua gíria nas boates cariocas. “— E a japonesinha, hein? Você viu, que pinta? Você não acha que aquele chapeuzinho dela dará um negócio infernal para cocktail?” Arremata: “para a crítica seria o céu”. O lançamento de Hiroshima Mon Amour, de Alain Resnais, em 1959, provoca um impacto tremendo no mundo de cinema, ao qual Vinicius agora pertence, graças ao sucesso de Orfeu do Carnaval, que arrebatara a Palma de Ouro no Festival de Cannes de 1959, e nos Estados Unidos o Óscar e o Globo de Ouro de melhor filme estrangeiro em 1960. Embora não fosse mais crítico, Vinicius reconhece que então surgia “um estilo novo”. O poeta-cineasta perdera a inocência, já não podia mais dizer, como fazia em 1943, que o “cinema para mim (a arte posta de lado) é uma evasão formidável. Dificilmente uma fita, por pior que seja, não me interessa e repousa...”. Crítico severo ou cronista sentimental, Vinicius de Moraes viu o Cinema com os olhos da Poesia. MORAES, Vinicius de. O cinema de meus olhos. Seleção, organização e prefácio de Carlos Augusto Calil. São Paulo, Companhia das Letras. Primeira edição: 1991, 312 pp. Segunda edição: 2015, 512 pp.


ARGUMENTO N161

BOLETIM CINE CLUBE DE VISEU

F I S SU R A S GER AC IONA I S E CON F I NA M EN TO S P SÍQU ICO S MEIN PAPI OU O HOME MOVIE COMO V I NGA NÇA Subsolo, por Manuel Pereira

inda antes do incontornável Nekromantik (1987), que catapultaria o nome de Jorg Buttgereit para uma posição cimeira entre os cultores do macabro e do decrépito, houve uma série de curtas-metragens que funcionariam como exercícios práticos de desconstrução de uma herança cinéfila série B e Z que o cineasta reclama com a devida legitimidade e competência. Durante esse período, existe uma obra em particular que consideramos relevante destacar, pelo hibridismo entre as formas e usos ficcional e documental, e pela ambiguidade poética na representação da morte, num género sem grandes pretensões de subtileza. Mein Papi (1982), num improvável cruzamento entre o elegíaco e o paródico, faz um retrato do pai do realizador a partir de imagens filmadas num registo quase “clandestino”, a que se juntam fotografias de arquivo. Este torna-se protagonista à força de um filme no qual é a estrela inevitável, destacando-se como epicentro deste exercício motivado pela compra de uma câmara portátil. A abordagem inicial, mais satírica, é interrompida pelo imprevisto da doença, transformando-se num retrato do mais intimista e belo que o cinema underground pode oferecer.

A

O home movie faz do lar o seu habitat, contribuindo para a sua orgânica interna, como espaço de continuidade geracional evidenciada pelos comportamentos que se replicam no seu seio, desdobrando-se em estratégias que apontam para uma representação utópica do espaço doméstico (Moran, 2002), mesmo que, neste caso concreto, esta se construa através de fragmentos descontextualizados, uma “incompletude” que articula o despojamento do home movie e a febril multiplicação de indícios que sugerem uma dimensão paralela como só o cinema de terror propicia. As imagens que compõem os arquivos privados estão por natureza arredadas da visibilidade hegemónica que o cinema comercial impõe, pela elaborada maquinação dos seus processos e circuitos. A sua imponência contribui para o nivelamento e subtração das margens, uma rede aglutinadora de significações simplificadas. Estas existências paralelas feitas imagens, tão próximas e acolhedoras como alienígenas, concorrem JORG contra os mitos desse BUTTGEREIT outro cinema, ainda que recorrendo a dispositivos semelhantes, mimetizan

21 do a sua aura e as suas promessas. Mais que negociar o seu espaço numa cultura mediatizada, ou compará-las com as imagens dos outros (Moran, 2002), muitas vezes autofágicas, celebrando a sua superficialidade, o home movie permite a presença e circulação das suas próprias imagens (Moran, 2002), potenciando uma vingança a partir do recato, sem autorização prévia. A exumação dos arquivos possibilita então a criação de um espaço de resistência a essa lógica unificadora — as contra-imagens servem de esconderijo, são reentrâncias num espaço físico que albergam mutações no plano psíquico. Trata-se de uma arqueologia adoecida, que vasculha nas fotografias poeirentas, procurando consolidar uma continuidade que o fragmento isolado pode apenas sugerir. A falta de coerência visual deve-se ao facto de estas imagens ocuparem fantasmagorias não resolvidas (Zimmermann, 2008), daí uma narrativa desarticulada, sem soluções, uma incoerência que do juvenil fulgor extrai o tumor inadiável e inenarrável, o outro lado da genealogia, que se desligou da corrente sanguínea e é agora um movimento que nada produz, uma recordação mastigada. Os snapshots surgem como elemento de ligação narrativa fundamental em Mein Papi, potenciando a articulação que o glossário do cinema amador encerra, operando como ponto central onde se intersectam e se concentram História, memória, a Nação, o local, o poder e a fantasia (Zimmermann, 2008). Este dispositivo permite, por um lado, resgatar à imobilidade do passado uma dinâmica submersa, suturando essas memórias, e por outro, incutir um reordenamento criador, uma desvinculação da origem como potência subversiva do discurso que só a collage permite. O projecto familiar, enquanto convenção imposta pela força do sangue e da vivência partilhada, atribui um significado estrutural ao quotidiano a partir das imagens que as famílias fazem de si mesmas (Moran, 2002). São evidências, ou vestígios, de um entendimento particular da totalidade que as rodeia, com que se edifica o seu universo interno, permitindo que vivam segundo uma lógica evidenciada pela replicação dos comportamentos. O filme amador, como prática comum aos membros da família, aparece tão enraizado no quotidiano como uma qualquer outra actividade lúdica, anulando ou traindo o seu potencial crítico, enredando-se na reprodução ad nauseam de comportamentos codificados e estruturas que mantêm a normalidade da qual se alimentam. Mein Papi consegue sabotar essa redundância, propondo alternativas de FIGURA INCONTORNÁVEL DO CINEMA DE TERROR UNDERGROUND NA SUA ENCARNAÇÃO GERMÂNICA, LANÇANDO AS SEMENTES DO QUE VIRIA A SER A VAGA SPLATTER DOS ANOS 90 (COM NOMES COMO OLAF ITTENBACH OU ANDREAS SCHNAAS), EMBORA OPTANDO SEMPRE POR UMA MAIS COMEDIDA ARTICULAÇÃO ENTRE O MACABRO E O ONÍRICO, NUM CINEMA QUE FUNDE O SEXO DESVIANTE, A POÉTICA DA MORTE E UMA PROFUNDA INCURSÃO NA PSICANÁLISE DA PÁTRIA. Filmografia seleccionada: MEIN PAPI (1982) • NEKROMANTIK (1987) DER TODESKING (1990) • SCHRAMM (1993)


SUBSOLO FISSURAS GERACIONAIS E CONFINAMENTOS PSÍQUICOS MEIN PAPI OU O HOME MOVIE COMO VINGANÇA

22

mesmo da filmagem (Moran, 2002). Em Mein Papi, o entrecruzamento de dramas privados e imagens roubadas ao imprevisto concorre para o hibridismo do objecto, e para implodir essa necessidade absoluta de controlo, verificando-se uma transformação interna que ultrapassa intenções ou planos anteriormente estabelecidos. Se habitualmente a câmara emerge como um parente silencioso nas reuniões familiares, nunca interrompendo, nunca criando rumores, nunca interpretando a pretensa harmonia que regista (Moran, 2002), Buttgereit rompe com essa apatia, forçando o protagonismo da figura central, diluindo as dimensões cinematográfica e biográfica, sendo responsável por um olhar demasiado intrusivo, que sabota e sacrifica a sua própria intenção inicial. A materialização psíquica do confinamento é o pensamento que esbarra no muro, a imaginação de coisa nenhuma. A casa sepa(re)produção do mundo, através das clivagens família como construção social, histórica e ra, aprisiona, faz adoecer, e a câmara afasgeracionais que o distanciamento entre a política é o factor que determina o seu alcance ta-se, filma à distância um espectro que se câmara e o sujeito replica, como intromissão crítico, a possibilidade da concretização plena arrasta, de contornos diluídos, desfigurado, não autorizada. do potencial do filme amador como “ameaça irreconhecível, mais um instante de luminoso Poderá a morte da figura paterna intera visualidades dominantes, (...) central na luta movimento num cenário de sacrifício. A figuromper esse fluxo geracional, revelando uma pelo poder de criar imagens e ocupar o espaço ra do pai de Buttgereit surge tolhida pela obeoutra mitologia, ainda desconhecida? Os me- da sua representação” (Zimmermann, 2008). sidade, lentificada, deformada pela lente que lodramas pessoais e as representações idealiNo contexto histórico do colapso do o parodia, e por artíficios sonoros como a voz zadas da família encontram-se, e fundem-se, regime comunista, uma fase de transição em slow motion ou a cadência hipnótica dos na sua infindável reprodução através da tão enigmática como a natureza do objecto sintetizadores, que re-suturam os intervalos, imagem (Zimmermann, 2008), possibilitando cinematográfico que vive (n)o seu presente, carregando as imagens com um significado um prolongamento no tempo, uma hipótese permitirá a câmara sonhar, ou resta apenas larger-than-life (Moran, 2002), uma dimensão paralela de sobrevivência da matéria que a o pesadelo da total aridez e da nuclearizade estrelato tragico-irónica. Nesse sentido, a imagem desdobra. Quando a transmissão já ção da existência? Do outro lado está outro paródia ultrapassa o alcance estrito da figura não é sanguínea ou corpórea, resta a curiosimuro, lá fora há um intervalo suspeito — um paterna, apontando para uma crítica feroz dade mórbida que o enquadramento induz, a olhar totalizante que tudo investiga mas nada às descrições conservadoras e imensamente sedução vampírica da memória póstuma. revela, que remete a vizinhança à invisibilipopulares das vidas comunitárias e familiaOs rituais de passagem são modos de redade das micro-narrativas para consumo (no) res moralmente irrepreensíveis, alheadas dos presentação particularmente aptos a enqualocal. A casa edifica-se no entrecruzamento horrores dos anos recentes, entre o esplendor dramentos biográficos num plano temporal, das dimensões pessoal (como espaço privado da paisagem germânica (Blake, 2008). É a como intervalos delimitados e itinerários de memória e solidão), social (como espaço metáfora de uma outra Alemanha, em formaantecipadamente condenados ao vazio, sendo de interacção entre famílias ou outros grupos) to pós-traumático, em que alucinações, peno home movie o formato narrativo privilegiado e como um ambiente físico concebido para samentos e comportamentos surgem repetida para estas lendas familiares e histórias privao conforto e a segurança (Moran, 2002). Se e intrusivamente (Blake, 2008), construindo das (Moran, 2002). Trata-se de narrativas de a imagem do exterior é esse espelho em loop uma afinidade apaixonada com a decompocriação e extinção, de lacunas e perdas, que (outro muro se sobrepõe à queda de qualquer sição, a campa rasa, a vítima anónima, plena permitem transcender a limitação tempomuro), ou o olhar de um familiar a esbarrar de uma irracionalidade assombrada. Trata-se ral do indivíduo confinado ao peso da sua nessa mesma impossibilidade, sobra a psicose de um cadáver reclamado ao passado que se própria cronologia, numa permanente tensão como geradora de novas imagens, infiltrando- pretende exibir publicamente, ridicularizanentre o biográfico e o histórico. O confinase pelo interior nesta construção idealizada, do-o perante os vindouros, como exercício mento verifica-se igualmente numa dimensão sabotando o espaço de paz, e a família como estridente de raiva juvenil. espacial, já que a hegemonia dos valores núcleo reprodutivo da sociedade. Descoberto o tumor, e consumado o capitalistas e a sua replicação através do coA recorrência de determinada iconografia, desfecho que este acarreta, poderia pensar-se modismo burguês e do isolamento remetem situação, ou evento surge frequentemente, que se amplificaria a dimensão grotesca do a prática cinematográfica à esfera doméstica não como escolha intencional, mas por ser o pai. Contudo, é a partir daí que se verifica a (Zimmermann, 2008). A banalidade de espa- que resta por entre os escombros das elipmais crucial inflexão no filme, revelando-se ços habitados por seres enredados na banalises visuais de que se compõe o glossário da uma forma mais humana, ainda que despodade dos seus quotidianos é uma herança do memória e do esquecimento. Recorre-se, jada e crua, e com isso, um dos seus mais Novo Cinema Alemão, sendo que o quarto desse modo, a eliminações padronizadas, em fascinante paradoxos. A desumanização de Buttgereit surge como espaço de resistênque somente um estreito e parcial espectro ocorrerá de forma mais evidente quando nos cia pelo facto de permitir um ordenamento do quotidiano representa a domesticidarecusamos a olhar, quando optamos pela distinto, privado — expõe-se a sua própria de nas suas formas imaginárias (Moran, falsificação do presente? mitologia em convulsão, os discos punk gastos 2002), eliminando-se cenas de intimidade, MORAN, James M. (2002) There´s No Place Like Home Video. de tanto uso, as paredes forradas de posters, atritos familiares, ou cerimónias fúnebres, Minneapolis: University of Minnesota Press as referências crípticas e desalinhadas. O em consonância com padrões culturais em ZIMMERMANN, Patricia R. (2008) Morphing History into mais aparentemente inócuo dos apartamentos vigor e respectivas proibições. Dado que Histories — From Amateur Film to the Archive of the Future in Karen L. Ishizuka & Patricia R. Zimmermann pode albergar as mais grotescas e historicaeste formato privilegia e destaca a brevida(eds.), Mining the Home Movie — Excavations in Histories mente impregnadas realidades (Blake, 2008), de, o controlo, e a selecção, filma apenas os and Memories (pp. 275-288). Berkeley: University of funcionando simultaneamente como génese momentos de destaque, precisamente aqueles California Press Berkeley BLAKE, Linnie (2008) The Wounds of Nations — Horror e disrupção dessa banalidade. Dessa forma, em que se podem definir as poses dos parCinema, Historical Trauma and National Identity. escolher replicar ou desregular os valores da ticipantes e controlar as convenções, antes Manchester: Manchester University Press


ARGUMENTO N161

BOLETIM CINE CLUBE DE VISEU

23

Observatório A palavra aos autores. Edição de trabalhos originais, e um olhar sobre o estado das artes e do cinema na primeira pessoa. A desafiar os convidados, um tema comum, a cinefilia.

André Coelho ndré Coelho (n. 1984) é um ilustrador residente no Porto cujo trabalho está maioritariamente relacionado com a música, tendo desenvolvido cartazes, capas de discos, merchandising, entre outros, e sendo colaborador assíduo da Amplificasom, SWR Barroselas Metalfest, Mosher Clothing ou Malignant Records. No campo da banda desenhada tem publicado em edições da Chili Com Carne e é co-autor dos álbuns É de noite que faço as perguntas (Saída de Emergência, 2011), Sepulturas dos Pais (Kingpin Books, 2014), Terminal Tower (Chili Com Carne, 2014) e Acédia (Chili Com Carne, 2016), o seu primeiro livro a solo com o qual venceu o concurso 500 Paus. Em 2017 publicou Guimarães Jazz e o Futuro em parceria com Ivo Martins, no âmbito do festival GuimarãesJazz e em 2018 publicou o livro Ao Coração das Trevas para a colecção “Filme da Minha Vida”, pela Ao Norte. Nos últimos anos tem exposto em Portugal, Reino Unido, Suécia, Espanha, Brasil e Itália. Paralelamente desenvolveu trabalho musical em bandas como Sinter, Mécanosphère ou Iurta, tendo sido membro fundador dos Sektor 304.

EXPERIÊNCIA DÁ UMA AJUDA?

Não senti particular responsabilidade por isso, mas por ser um filme que me diz muito. Queria fazer algo com o qual tivesse uma relação de afinidade como tenho com o filme, ou, em última instância, algo que não fosse apenas “mais um trabalho”. Assumi desde logo que nunca iria fazer algo melhor do que o filme, por isso tomei a decisão de fazer algo diferente, contar a história de outra maneira, e acabei por utilizar todo um conjunto de referências literárias e poéticas inscritas no filme, como Conrad, T.S. Elliot e Jim Morrison.

A

--A TÉCNICA QUE DESENVOLVESTE PARA CHEGAR A UM APOCALIPSE ILUSTRADO É UM PONTO IMPORTANTE. COMO É TOMADA ESSA OPÇÃO E COMO SERVE O RESULTADO GRÁFICO QUE TINHAS EM MENTE?

Logo ao início tomei a decisão de que iria tentar eliminar a representação da figura humana ao máximo. Julgo que o Apocalypse Now é um filme muito atmosférico e quis dar ênfase aos elementos onde a narrativa se situa. O rio, a selva, o calor húmido são tão importantes como qualquer outra personagem. São também catalisadores da narrativa. Quis colocar o espaço em primeiro plano e acompanhar a viagem do Willard dessa forma: como uma sucessão de espaços, de momentos do seu percurso cristalizados, num adensar progressivo de nevoeiro e escuridão até ao que designo de “coração das trevas”, ou seja, o acampamento de Kurtz e o seu encontro com este. Tecnicamente, o maior desafio prendeu-se com a escala do desenho. Tudo foi realizado à escala real, ou seja, os desenhos são pequenos, tive que trabalhar sob contenção e ainda assim manter um certo grau de fluidez e expressividade. Usei diversos materiais para desenhar, desde tecidos vários, lâminas, plás-

O TEU TRABALHO LEVA-TE A CONHECER OUTROS AUTORES E A CONHECER UM AR DOS TEMPOS ATRAVÉS DO ESTADO ACTUAL DA CRIAÇÃO ARTÍSTICA NO CAMPO DAS ARTES PLÁSTICAS. OLHANDO O QUE SE FAZ, O QUE TE Capa de André Coelho, impressa em serigrafia, para a edição especial de Central Europa, de William T. Vollmann (7Nós, 2017).

INTERESSA (OU SURPREENDE) NESTE MOMENTO?

Pensando em autores e obras mais recentes, terei que referir Sírio do Martin López ticos, pincéis velhos, borracha líquida, entre Lam, um livro recentemente editado pela outros, para dar uma vida mais impressionis- Chili Com Carne. É sem dúvida um dos ta à paisagem, acentuando o lado atmosférico melhores trabalhos de banda desenhada da selva, do rio e da neblina. editados em Portugal nos últimos anos. O brasileiro Pedro Franz é capaz de ser dos PODEMOS VER ESTE TRABALHO COMO autores mais interessantes e cujo trabalho SEQUÊNCIA DA LINGUAGEM QUE VENS se estende até aos limites da linguagem da EXPLORANDO, OU, PELO CONTRÁRIO, banda desenhada. Nesse sentido também ILUSTRAR O APOCALYPSE LEVOU A PIsou grande apreciador da obra de Vincent SAR OUTROS TERRENOS? Fortemps, Michael Matthys, Yvan Alagbé e Desde o livro Terminal Tower, que desenvolvi do italiano Andrea Bruno, um dos artistas em parceria com o Manuel João Neto, tenho cujas ilustrações me seduzem pelo seu lado vindo a tentar explorar técnicas que evidenmatérico, denso e pela poética do acidente. ciam uma abordagem mais atmosférica à Em Portugal, terei que referir a lufada de representação e que tenta acolher elementos ar fresco que foram os livros do Francisco obtidos de forma acidental, o que me leva a Sousa Lobo, o trabalho de Ana Biscaia, encarar o trabalho como algo com uma vida Dinis Conefrey e Tiago Manuel, com própria e consequentemente com capacidade especial menção ao livro Cancer de Tilda para me surpreender. Julgo que cada vez mais Markstörm, um dos seus heterónimos. procuro trabalhar nessa mediação entre o Interessam-me essencialmente autores que acidente e o controlo. Este livro foi mais um conseguem expressar-se de forma singular e passo na direcção daquilo que tenho vindo cujo trabalho seja reflexo das suas intenções, a construir como a minha linguagem. Neste ideias, discurso. caso, o desafio residiu essencialmente na for--ma como iria abordar o filme sem ser apenas HTTP://HOMEMDOPACOTE.WORDPRESS.COM uma transcrição literal, mas algo mais poético, menos nítido. É, afinal, um filme sobre as COLABORARAM EM NÚMEROS ANTERIORES trevas interiores. ALICE GEIRINHAS, ANA BISCAIA, ANA TRABALHAR UM FILME TÃO ICÓNICO, SIMULTANEAMENTE UMA HISTÓRIA DE VIOLÊNCIA, E UM DOS FILMES DA VIDA DE MUITOS CINÉFILOS, ELEVA A FASQUIA DA RESPONSABILIDADE? SERÁ QUE AÍ A

OLIVEIRA, BETÂNIA V. PIRES, ESGAR ACELERADO, JUAN CAVIA, L. FILIPE DOS SANTOS, LUÍS BELO, LUÍS MANUEL GASPAR, LUÍS TROUFA, NIKITA KAUN, PATRÍCIA MATOS, PEDRO SERPA, RICARDO REIS, ROSÁRIO PINHEIRO NA PRÓXIMA EDIÇÃO: ANDRÉ RUIVO


ANDRร COELHO, 2018. A PARTIR DE APOCALYPSE NOW, DE FRANCIS FORD COPPOLA (1979), TINTA-DA-CHINA SOBRE PAPEL.

Observatรณrio.


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.