Duplex 03

Page 1

dúplex

#03 noviembre 2016

Revista de diseño y cultura visual

Mario Ruiz, Premio Nacional de Diseño 2016.


www.laimprentacg.com Tel. +34 961 341 277. Fax +34 961 340 382

3


firma invitada NACHO LAVERNIA PREMIO NACIONAL DE DISEÑO

ÉRASE UNA VEZ… El objetivo era modernizar nuestro tejido empresarial. Y el plan, en una síntesis quizá demasiado simple pero válida, consistía en lo siguiente: Se partía de la base de que era indispensable poner al alcance de las empresas las herramientas necesarias para que fueran capaces de actualizarse y competir en mercados internacionales cada vez más exigentes. Y que pudieran hacerlo no por precio, donde siempre encontraremos alguien más barato, sino por la calidad y la idoneidad de sus productos y servicios. Para ello era necesario que las empresas dieran un salto en la formación de sus equipos humanos, que accedieran a las nuevas tecnologías, a los nuevos procesos de producción y de calidad, que fueran capaces de exportar, que crearan una oferta de productos y de servicios moderna y competitiva, que se abrieran a la innovación, al diseño, que construyeran una imagen potente y se comunicaran de manera eficaz con sus mercados. Y para ello era imprescindible poner a disposición de las empresas, casi todas mini o micro, profesionales de distintas áreas capaces de aportarles los conocimientos necesarios: informáticos, consultores de marketing, expertos en nuevas tecnologías, en innovación, en mercado exterior, consultores de calidad, diseñadores de producto, diseñadores gráficos. En estas disciplinas, esenciales para este propósito y casi todas muy recientes, había pocos profesionales en ejercicio y, además, ni eran conocidos ni estaban agrupados en organizaciones que les ayudaran a tener presencia en la sociedad y les permitieran ser interlocutores de la administración. De modo que lo que había que hacer en primer lugar era ayudarles a que se organizaran como colectivos profesionales. A partir de ahí sería más fácil montar cursos, conferencias, congresos, exposiciones, y habilitar medios que contribuyeran a una mejor formación de los profesionales y, desde luego, pensar en el futuro estableciendo becas para que estudiantes de nuestras escuelas pudieran terminar sus carreras en Italia o en el Reino Unido. En segundo lugar, era necesario dar a conocer a estos profesionales a la sociedad y, especialmente, entre las empresas que se supone que los habían de contratar. En tercer lugar se promovería mediante incentivos económicos que las empresas utilizaran sus servicios. En cuarto lugar se

crearía una red de institutos tecnológicos que dieran soporte al know how que las empresas requerían. Y en quinto y último, la administración sería un cliente modélico de cualquiera de estas disciplinas. “Dar ejemplo –decía Einstein- no es la principal forma de influir en los demás, es la única”. Estamos a mediados de los 80 y este programa no es más que uno de los objetivos con los que nació el Impiva. Un plan que se llevó a cabo y nos puso en el punto de mira de todas las autonomías que nos tenían como modelo a seguir y que, de hecho, muchas adaptaron a sus respectivos modelos económicos. Como todos sabemos, porque se ha dicho y escrito montones de veces, este fue el inicio de la Asociación y también de un desarrollo continuado y definitivo del diseño en la Comunidad Valenciana.

3

Un plan lógico, de puro sentido común, que al cabo de diez años empezó a dinamitarse y que ya es momento de recuperar, porque sigue siendo válido el diagnóstico y siguen siendo válidas las soluciones. Con los ajustes que ahora, 30 años después, sean necesarios, que son muchos. La falta de una política industrial ha supuesto un retraso enorme y, lo que es peor, la pérdida de oportunidades en un momento crítico en el que las empresas han tenido que adaptarse, sin ayuda alguna, a nuevos modelos de negocio, nuevos mercados, nuevas necesidades y a incorporar tecnologías en rápida y constante evolución. No es fácil porque en esta travesía por el desierto se han perdido muchos activos: sectores industriales que antes eran fuertes como el juguete, la

DÚPLEX 03 (noviembre 2016) Edición y coordinación de contenidos: Paco Ballester Edición, diseño y maquetación: Tomás Gorria Colaboradores: Alejandro Serrano, Mayte Piera, Pilar Mellado Publicidad: Paco Ballester Imprime: La Imprenta CG Tipografías utilizadas: Graphik, de Christian Schwartz, Miso, de Mårten Nettelbladt Edita: Eina Cultural, SL Ángel Guimerá, 8, pta. 2- 46005 Valencia NIF: B97970339 Depósito Legal: V-297-2016 revistaduplex.es Contacto: einacultural@gmail.com revistaduplex@gmail.com

iluminación o el mueble o han desaparecido prácticamente o se han quedado muy debilitados. Una institución de promoción como la Feria, que tuvo una posición envidiable, ha quedado reducida a casi nada. Y no hablemos del sistema financiero. Hay buenos síntomas, como la creación de la Agencia Valenciana de la Innovación, actualmente en tramitación en sede parlamentaria, cuya intención es retomar esa capacidad de análisis y de acción sobre el tejido empresarial que en su momento tuvo el Impiva y que favorecerá el progreso de todos los profesionales dedicados a dar servicios clave a las empresas, especialmente innovación y diseño. También es un buen síntoma que al frente de la Agencia estén personas que ya estuvieron en la puesta en marcha y en la trayectoria posterior de aquel Instituto. El futuro del diseño pasa porque haya buenos clientes. Y que haya buenos clientes, es decir, buenas empresas, pasa porque la administración les procure un buen caldo de cultivo. Ya sé que no son buenos tiempos para la intervención del estado en un mercado liberalizado y puesto en manos de las “bondades” de la competencia pura y dura, pero de nada sirve promover el emprendedurismo (¡qué palabra!) si la política no facilita el progreso adecuado de las empresas que empiezan, y las que no, que necesitan, sin duda alguna, herramientas como el diseño y la innovación para ser competitivas y construirse una oferta y una imagen potente y creíble. ¡Suerte a la nueva Agencia y a recuperar el tiempo perdido, que es mucho!

Índice 03. Editorial. Firma invitada: Nacho Lavernia 06. Pechakucha Night Valencia XXIII 08. Entrevista a Pascual Timor 10. Entrevista a Juli Capella 12. Entrevista a Pilar Vélez 14. El tránsito entre diseño y direccion de arte 18. Diseño de producto; Entrevista a Mario Ruiz 22. Diseño de interior: La casa de la cantera 24. Diseño de interior: Nacho y Paula Cabrera: complicidad y diseño 30. Diseño editorial: València al detall 32. Ilustración: Nueva Valencia Ilustrada 40. Ilustración: Valencia, de la mano de Mariscal 40. Fotografía: Joaquín Collado 42. Diseño digital: Nectar y Lois, una década de moda digital 46. Diseño&empresa: Porcelanosa y Foster+Partners. 48. Diseño&empresa: Global Talking Textiles 52. Diseño&empresa:: ELO: Cinco años de construcción ininterrumpida 54. A la Contra: Daniel Gantes


4/A dúplexnov2016 resumen 2015 I gráfico/ilustración



6/7 dúplexnov2016 PechaKucha Night Valencia XXIII 01

02

03

04

05

07

06

08

02 SANTIAGO SEVILLANO Diseñador industrial valenciano, Sevillano se inició en el mundo del mobiliario ayudando a su padre en el taller de tapicería de su propiedad tras lo que le llevó a estudiar Ingeniería Técnica en Diseño Industrial. En 2004, Sevillano fundó su propio estudio de diseño, Santiago Sevillano Industrial Design, en su población natal, Meliana (Valencia).

3. ELÍAS TAÑO Diseñador e ilustrador canario residente en Valencia y promotor del fanzine Arròs Negre (Premio al Mejor Fanzine en el Salón del Cómic de Barcelona) Su trabajo cuenta con un marcado contenido crítico y político. El pasado mes de octubre la librería Bartleby de Valencia acogió una exposición de su trabajo más reciente. 4. SARA SÁNCHEZ (CDICV) Interiorista colegiada, fundadora del estudio DOBLEESE SPACE&BRANDING y miembro de la junta del Colegio de Diseñadores de Interior de la Comunidad Valenciana (CDICV). 5. XIMO ROCA Técnico Superior en Diseño Industrial. En 1989 crea su propio estudio, Ximo Roca Diseño. Desde él se desarrollan servicios globales de gestión del diseño; diseño de producto, diseño gráfico, arquitectura e interiorismo. Sus obras han sido publicadas en las más reconocidas revistas y libros de diseño nacionales e internacionales.

09

10

01. PASCUAL TIMOR EASC MANISES Nacido en 1956 en la localidad valenciana de Carcaixent y licenciado en Bellas Artes en la especialidad de Pintura. En su faceta de diseñador ha contado con estudio propio entre 1998 y 2013. En la actualidad ocupa el cargo de Vicedirector de este centro.

11

6. DEXDE (Design for Development) es una organización sin ánimo de lucro creada por los diseñadores valencianos Jordi Alberola, Inma Bailén y Pilar Alberola, cuyo objetivo es la utilización del diseño como una herramienta de cambio en las vidas de las personas más necesitadas.

7. GABRIEL SONGEL Catedrático de Universidad en el área de diseño en la Universitat Politècnica de València. Docente e investigador en diseño desde 1988. La investigación en diseño ha estado orientada tanto de manera retrospectiva buscando los antecedentes del diseño de productos y marcas, y de manera prospectiva con los análisis de tendencias y desarrollo de nuevos productos. 8. LOLA ESPINOSA Oficio Letterpress es Lola Espinosa, periodista, luego editora y ahora también impresora. Su taller de impresión tipográfica y su amor por las letras y la palabra impresa define su trayectoria profesional. De la imprenta, y bajo el nombre de Oficio Ediciones, también salen libros en tiradas limitadas 09 RAMÓN ESTEVE Doctor en arquitectura por la Escuela Superior de Madrid, funda Ramón Esteve Estudio en 1991. Desde entonces su actividad se desarrolla tanto en el campo de la arquitectura e interiorismo, como en el del diseño industrial y la dirección artística, en el ámbito nacional e internacional. 10. DANIEL RUEDA Arquitecto graduado por la Universidad Politécnica de Valencia (UPV) . Fotógrafo autodidacta, empezó a realizar reportajes de arquitectura en solitario tras haber trabajado como asistente de fotografía para Mariela Apollonio. Recientemente ha empezado a trabajar con diferentes agencias de marketing y marcas comerciales en el campo de la publicidad bajo la identidad de Dr. Cuerda a través de su perfil de Instagram. 11. DEIH Artista urbano, iniciado en el mundo del grafiti en 1993. Su arte ha podido contemplarse en festivales como Poliniza (UPV) o Mislatas Representan, que organiza junto a compañeros como HOPE y XELON. Relacionado con el colectivo XLF, compuesto por (entre otros), ESCIF, Julieta o Sr. Marmota. Su trabajo se ha extendido también al campo de la ilustración, la animación, video o cómic. DEIH es invitado de forma habitual a distintos eventos internacionales.

Cartel_Pech


Cartel_PechaKuchaNight_A3.indd 1

21/11/16 13:55


8/9 dúplexnov2016 entrevista > diseño e innovación L'Escola d'Art i Superior de Ceràmica de Manises ha cerrado recientemente su Centenario. Hablamos con el Vicedirector de esta institución sobre los resultados y expectativas en un futuro próximo.

Pascual Timor “La exclusividad a precio razonable será el objetivo a alcanzar” PACO BALLESTER FOTOGRAFÍAS: EASC MANISES

¿Cuál es la aportación más relevante de EASC Manises en el ámbito de la cerámica en la Comunidad Valenciana? El gran esfuerzo que estamos realizando por poner en valor las grandes posibilidades estéticas, funcionales y decorativas de la cerámica. Con las exposiciones y conferencias hemos ampliado la visión limitada, por desconocimiento, que la sociedad tiene de este sector del que hoy seguimos descubriendo aspectos nuevos. Un material cuyas aplicaciones son tan variadas que van desde la construcción al arte singular, pasando por otros muchos campos como las prótesis, los frenos o la porcelana electrotécnica. Algunos de los alumnos que han salido de las aulas EASC Manises ocupan hoy un lugar destacado en la cerámica española. ¿Es eso un aliciente para los actuales estudiantes? Por descontado. Tenemos alumnos que han enfocado su trabajo al mundo de la cerámica utilitaria como Juan Carlos Iñesta o Susana Gutiérrez; Eugenia Boscá ha recibido el premio del público del último certamen de los premios Artesanía. Neus Jiménez, Alejandra Bañuelos o Gloria la Cruz que han sido premiadas en distintos certámenes. Otros han derivado hacia la vertiente escultórica como Amparo Almela, Miguel Cañada, Nela Sánchez o Concha Arjona. También en la conservación y reproducción

de cerámica tradicional tenemos referentes: José Royo o Vicente Gimeno, y como no, Arturo Mora en el apartado de reflejo metálico. ¿Cuál es el principal hándicap de la Escuela en estos momentos? La cultura cerámica debe tener más presencia en los medios de comunicación y repercusión en la vida de los valencianos. La Escuela es un centro de reconocido prestigio internacional, que se ha adaptado a los cambios tecnológicos consiguiendo formar a alumnos cualificados para trabajar en los diversos sectores cerámicos. Sin embargo, tenemos un título “equivalente” al Grado que mucha gente no acaba de creerse. Esta titulación nos encuadra dentro de una estructura de la Educación Secundaria. Es necesario definir un marco administrativo claro que nos ubique dentro de las enseñanzas universitarias por derecho propio, tradición y relevancia económica del sector al que prestamos servicios. Es imprescindible que la Consellería d´Educació e ISEACV realicen un desarrollo normativo que revierta esta situación. Con motivo del Centenario la Escuela ha amplificado su presencia pública. ¿Hay planes al respecto para este curso?

Es el momento de reflexionar y proponer líneas de actuación que den continuidad a las acciones realizadas. El Centenario ha sido un esfuerzo sostenido que ha tenido resultados apreciables. En lo académico, hemos conseguido aumentar la matrícula en los dos títulos que se imparten en la escuela. Existe una demanda real de formación de postgrado, en forma de títulos propios del ISEACV. Sudamérica nos reclama esta formación, cursos entre dos o tres meses de duración para titulados de allí y ya los hemos solicitado. En lo concerniente al mundo laboral, hemos puesto en marcha, en colaboración con la empresa ADEX, el desarrollo de una línea de piezas de cerámicas para pavimento y revestimiento. En los próximos meses queremos poner el énfasis sobre la formación. Es fundamental aportar conocimientos actualizados en aquello que nos compete. En diciembre viajaremos a Barcelona para leer detenidamente la cerámica Modernista aplicada a la arquitectura. Queremos que el legado de La Ceramo tenga continuidad y que en nuestra aulas se fomente la creación de cerámica aplicada a arquitectura con un lenguaje actual. La tendencia en los últimos tiempos ha sido la de abandonar el uso de la


cerámica en el hogar en favor de otros materiales como el plástico. ¿Cuáles crees que han sido los motivos? Por una parte está el bajo coste de estos productos y la crisis económica, y por otra la irrupción masiva productos orientales de baja calidad/coste. Además de un paulatino empobrecimiento cultural determinado por múltiples factores. También intervienen, en esta nueva situación de desapego de lo cerámico, un cambio de valores y de estética que afecta a la concepción de los productos cerámicos. Tenemos que aprender a reinterpretarlos y dotarlos del sentido que la sociedad demanda. La porcelana es el material por excelencia para el servicio de mesa tanto en el ámbito doméstico como en el de la restauración, por ello estamos empeñados en cambiar el paisaje de la mesa. En este sentido, ¿qué puede aportar la cerámica al hogar? Además de productos singulares, que aportan un “quid” diferencial en cuanto a la estética y funcionalidad, buscamos desarrollar productos duraderos, sostenibles. En estos momentos la sociedad está cada vez más sensibilizada con el medio ambiente y los productos que se fabrican con este material son totalmente reciclables. ¿Qué tendencias cerámicas veremos aplicadas al hogar? Ha llegado el momento de producir piezas cerámicas con otras premisas, por ejemplo: fabricar series cortas, en las que las nuevas tecnologías jueguen un papel decisivo en la determinación de los costes, utilizar las impresoras 3D para elaborar los modelos e incorporar al mismo tiempo la opción del acabado de la pieza “a mano”, del “hand made”. La sociedad apuesta por productos personalizados, exclusivos, pero a precios razonables y la tecnología actual permite esta nueva reformulación. En baños y cocinas también están cambiando las cosas, me refiero a los azulejos que cubren paredes y suelos. Se tiende a crear series de formato pequeño donde la intervención de técnicas preindustriales vuelve a estar presente, como las decoraciones realizadas por trepa (plantilla). También las empresas están buscando acabar las piezas cerámicas con esmaltes especiales cuya fórmula resida sólo en el laboratorio que lo ha definido. Exclusividad a precio razonable será el objetivo mañana. ¿En qué otros sectores el empleo de la cerámica supondría un plus, no solo en innovación, sino también en términos de rentabilidad? ¿Se encuentra EASC Manises en contacto con alguna asociación empresarial? El concepto de rentabilidad es relativo. Si la referimos al ámbito de la cultura y

"El reto es generar cultura a través de l'Escola. Es la manera más sencilla de establecer vínculos" el patrimonio, siempre es rentable. La cerámica para la ornamentación exterior ha sido muy utilizada en nuestra Comunidad, sobre todo en la época Modernista y Decó. Esa cerámica la desarrollaba el moldista-modelista, una figura que trabajaba en estrecha colaboración con el arquitecto y que con la crisis económica y la estandarización de la construcción ha desaparecido. Esto es un ejemplo claro de la necesidad de recuperar antiguos/nuevos oficios de rentabilidad cultural. La escuela no forma parte de ninguna asociación empresarial, pero mantiene contactos con AVEC gremio y ASCER. Con la primera por razones geográficas, ya que está en Manises, y con la segunda hemos intentado crear la Cátedra de Cerámica ASCER en Manises, y no lo hemos conseguido hasta ahora. Cosas del título, me imagino. UPV, UJI, Universidad de Alicante, así como Universidades de Madrid y Barcelona, si la tienen. En estos momentos EASC Manises cuenta con alumnos procedentes de distintos países. ¿De qué modo se establecen desde EASC Manises estrategias de internacionalización? La marca Manises tiene influencia internacional. Muchos alumnos vienen por el prestigio histórico de la cerámica creada aquí. Para fomentar la internalización tenemos en mente participar en el programa Europa Creativa mediante un acción llamada “food_med” (comida mediterránea), que involucre a ceramistas, cocineros y escuelas, pero este proyecto está en fase inicial. La celebración del Centenario marca un punto y seguido para la institución. ¿Cuáles son los retos a corto plazo? Seguir generando cultura alrededor de la escuela, que es la forma más básica de establecer vínculos. Nuestra tarea más importante es clarificar nuestra ubicación en el esquema educativo, teniendo muy claro que la especialización que nos caracteriza es nuestro punto más fuerte.

1. Exposición "EVOCA" en museo González martí. Fotografía de Eva Máñez. 2. Expo "Once upon a time", muestra de cerámica basada en relatos. 3. La expo "Sincronías" en La Nau marca el comienzo del Centenario. Foto de Eva Máñez. 4. "Summer courses" desarrollados durante el mes de julio.

01

02

03

04


10/11 dúplexnov2016 entrevista > diseño e innovación

Juli Capella

"El diseño tiene un enorme potencial de transformación social" Arquitecto, diseñador y por encima de todo, difusor de la buena praxis del diseño y su reflejo social. Charlamos con Juli Capella aprovechando su visita a nuestra ciudad por la exposición “Tapas”, que puede ser visitada en el Centro del Carmen.

TOMÁS GORRIA FOTOGRAFIAS: MAYTE PIERA/ TAPAS

Eres sobre todo un apasionado del diseño, aparte de arquitecto y diseñador. En este sentido, ¿cómo ves la evolución del reciente diseño español? Por un lado con absoluto optimismo porque se ha pasado de la nada a un boom y por otro, con cierta decepción porque no haya arraigado mejor y no haya tenga una relevancia social más positiva. Aún se mira al diseño con cierto aire despectivo. Se ha quedado a veces en la anécdota, en la broma, y eso me pone enfermo. He tenido el privilegio de vivir la eclosión. Recuerdo cuando venía a Feria Valencia en un momento en el que se pensaba que el diseño pasaría de moda y no se entendía bien qué era eso del SIDI, y luego hemos asistido a la eclosión del diseño.

Siempre has tenido una relación especial con el diseño realizado en la Comunidad Valenciana. ¿Crees que podemos hablar de una nueva generación tras la generación de la Nave, en cierta manera, los pioneros? Mi padre es valenciano y mi abuela tenía un chiringuito de paellas en el Grao, por los que mis raíces valencianas muy potentes. Como dije cuando se celebró el aniversario de ADCV, siempre me ha fascinado algo muy especial que tiene esta ciudad: cómo, con un colectivo de creadores amplio y muy bueno, además se consideraban amigos. Era una familia que se cuidaba, se apoyaba y se protegía. Cuando todo el mundo es mediocre es muy fácil hacer piña, pero cuando realmente hay talento, tiene mucho más mérito. En Catalunya y ya no digamos en lugares como Milán, había una pugna, una rivalidad e incluso a veces


una cierta violencia entre profesionales, pero aquí en Valencia la relación era otra. Todos iban a una, incluso con diferencias muy radicales de praxis. Si a eso le sumas un trato personal exquisito, porque yo entonces tenía veintipocos años, la consecuencia es que Valencia me sedujo mucho. En Valencia se daba un diseño fresco que te sacaba del funcionalismo estricto que venía del frío centroeuropeo en el que se creía que todo tenía que cumplir una función. Como nunca me creí eso, aquí me encontraba a gusto, con esta expresividad valenciana de la que otros se burlaban y que a mí me parece fantástica. De ti siempre se ha dicho que eres un “evangelizador del diseño”. ¿Crees que se refleja bien en los medios de comunicación en un momento en el que han desaparecido cabeceras? Lo que vende hoy es el pesimismo, la nostalgia, el dramatismo, pero yo en eso no he caído ni caeré nunca. Creo que estamos mucho mejor que cuando yo empecé, han caído cabeceras pero están surgiendo otras nuevas. Y está bien que las cosas desaparezcan, que se renueven, porque un proyecto después de cinco años acaba repitiéndose. Creo que no es tanto el que haya más o menos empresas, medios y diseñadores sino saber transmitir la importancia del diseño. Creo que eso no lo hemos sabido hacer. Los medios deberían hablar de diseño y se deberían dar noticias sobre diseño, todo el mundo debería ser un experto, porque el diseño es todo lo que nos rodea ¿o hay algo que no esté diseñado? De hecho el diseño debería servir para mejorar la vida de la gente… Este es el mensaje básico que he intentado transmitir en todas las cosas que he hecho. En una ocasión de mascota cogimos un clip, un objeto humilde, porque ya estaba harto de que me dijesen que el diseño era para pijos, caro, elitista y de autor. Con el clip quise hacer entender que eso no es cierto porque un clip también es diseño y además del bueno. Por tanto, comparto la visión de que el diseño es

"El diseño salvará el mundo. ¿Por qué? Porque el mal diseño es el que se lo ha cargado: coches que contaminan, sillas incómodas, aparatos que te esclavizan... El mal diseño te hace vivir mal, crea injusticias y desechos". "Los medios deberían hablar de diseño y todo el mundo debería ser un experto, porque el diseño nos rodea. ¿O hay algo que no esté diseñado?"

muy social. El diseño salvará al mundo, ¿por qué? Pues porque el mal diseño es el que se lo ha cargado: coches que contaminan, sillas incómodas, aparatos que te esclavizan. El mal diseño te hace vivir mal, crea injusticias y desechos. El diseño tiene un potencial transformador enorme. La esperanza está en que haya diseñadores concienciados en alianza con empresas en sintonía. Una idea brillante con una empresa detrás no hace nada si no hay medios que lo den a conocer. Y hablando ya de la exposición, veo que hay una fuerte presencia de diseñadores valencianos, tanto consagrados como más jóvenes. Hay una frase que me gustó mucho de José Bergamín. Cuando le dijeron que tenía que ser objetivo en sus juicios el contestó: “No. Si fuese un objeto, sería objetivo, pero como soy un sujeto, soy subjetivo”. En todo lo que hago intento ser ecuánime pero al final de cuentas prima mi visión personal. Y acepto que la gente la cuestione y proponga alternativas, pero soy subjetivo. No he puesto nada en esta exposición por amiguismo ni por cuota. Me he documentado y he contrastado. Y podría haber otras piezas y otros diseñadores, por supuesto. Además de las dos intervenciones artísticas que se realizaron ex profeso para Tapas, ¿hay algún otro objeto que se haya diseñado expresamente para la exposición? Efectivamente, la mesa creada por Daniel Gantes y “Migas-pájaros”, el cortador de pan diseñado por Curro Claret. Echo en falta un producto y es la empanadilla, un buen objeto de diseño fantástico porque es el único en el que el packaging también se come. ;) Tienes toda la razón. Y hay otras que también podrían estar como el surimi o la gula, que es un producto industrial fantástico porque los ojos se los pintan con tinta de calamar. Tengo una lista de veinte diseños que también podrían haber formado parte de Tapas.

Foto central: "Siesta", Héctor Serrano y CuldeSac". De izquierda a derecha: Citrus spray (Alberto Arza y Joan Rojeski). Mamut, de La Mamba. Food design, Papila + Mr. Simon. Colección de vajilla de Ximo Roca para Porvasal. Mesa diseñada por Daniel Gantes y producida en exclsuiva para la expo "Tapas".


12/13 dúplexnov2016 entrevista > diseño y formación

Pilar Vélez Diseño, formación y comunicación. Charlamos con la Directora del Museu del Disseny de Barcelona tras su paso por EASD Valencia. ÀLEX SERRANO FOTOGRAFIAS: D.R.

¿Qué puede aportar una directora de un museo del diseño tan emblemático como el de Barcelona, a una escuela de diseño? Pues ni más ni menos que ofrecer el museo mismo. Tanto las colecciones públicas como los servicios que el museo trabaja: la biblioteca y el archivo. Porque lo que se ve en los museos siempre es un tanto por ciento muy pequeño de lo que hay en realidad. ¿Para qué están los museos de diseño? Para que el mundo entienda cuáles son los valores del diseño. Todavía hoy la figura del diseñador queda muy difusa, por eso yo propongo a los futuros diseñadores que analicen qué quieren ser y qué tiene que ser la figura del diseñador en el futuro, y dar así un buen servicio a la sociedad, atendiendo a las necesidades reales. Porque quizá no nos haga falta ya, por ejemplo, diseñar una mesa más. Porque si inventamos una mesa más, quizá tengamos un problema de conservación. La fetichización del objeto es un problema de nuestra época. Por eso hay que plantearse los problemas con rigor. Que todo sea accesible a todo el mundo, que los discapacitados puedan circular también por la ciudad… Hay muchos campos que mejorar. ¿Le falta al diseño más visibilidad en términos sociales? En la conferencia de inicio de curso en la EASD de Valencia me he referido al teórico del diseño Enzio Manzini en alusión a esa capacidad del diseñador a la hora de enfrentarse a la mutabilidad de la sociedad, y saber innovar a partir de ahí, sabiendo muy con quién hacerlo. Porque entendemos que el diseñador no viene a salvar el mundo. No puede hacerlo. Es una opción absurda. Ahora bien, la pregunta sería: ¿con quién tiene que aliarse? ¿Con qué profesionales? Hoy en día los proyectos son cada vez más plurales y heterogéneos, y hay que saber con quién agruparse.

Se enfoca mucho al museo como espacio de consenso, y no, como afirma el profesor Jorge Luis Marzo, como espacio de disenso. ¿Es posible el disenso en el diseño? El museo ha de ser muy crítico, por eso hay que tener las puertas abiertas a multitud de posibilidades y discursos. Lo que un museo no puede ser es una caja cerrada. En 2016 habría que tener las antenas muy abiertas a todo lo que sucede. Hace muy poco había unas disciplinas muy marcadas. Por una parte estaba el diseño de moda, por la otra, el diseño de producto, y así. Y no digo que esta línea más tradicional de segmentar cada disciplina sea la correcta, pero es que hay muchos más caminos. El mundo del auto-encargo, por ejemplo, haciendo uso de Internet, permite unas posibilidades que antes eran inimaginables. La prueba es que los diseñadores más jóvenes no trabajan del mismo modo que lo hacían hace unos años. Y precisamente porque el museo, como centro de patrimonio, pero también de educación y reflexión, no puede mirar sólo el pasado. Álex Serrano: ¿Y cómo ves el panorama nacional del diseño? Hay muy buenos profesionales, sin duda, desde hace décadas. Y ocurre, ni más ni menos, como en otros campos: no se puede bajar la guardia. Muchos sectores, por ejemplo, siguen sin integrar el diseño para mejorar la calidad de sus productos más competitivos, tanto en el mercado nacional

como internacional. Por eso mismo hay que seguir trabajando. ¿Por qué son necesarios los diseñadores? Porque los diseñadores pueden contribuir a construir o diseñar mejor los objetos, incluso los proyectos, desde nuestra vida cotidiana más elemental, al entorno urbano, hasta la vida profesional. Cuanto más conocimiento tenga de los materiales y los detalles de los objetos y los proyectos, mayor será su durabilidad y pertinencia social. Por ejemplo, hoy abundan los congresos en torno a la basura con la que convivimos diariamente, así que uno de los objetivos del diseñador podría ser el de contribuir a que haya menos residuos. Para terminar, ¿hacia dónde se dirige Pilar y el museo de diseño de Barcelona? Nos gustaría potenciar cada vez más esta línea crítica y analítica con respecto al diseño. Nosotros lo llamamos: “Diseño para vivir”, que es el nombre de la exposición que hicimos recientemente, que trataba de proyectos para la vida real, que fueran útiles tanto aquí como en otras sociedades. Por otra parte, estamos trabajando en documentar rigurosamente las colecciones y en estudiarlas para que salgan productos en forma de exposición, libros, web, proyectos, etc. Trabajamos continuamente en una línea cuyo objetivo es divulgar y llegar a todos los públicos posibles. Esa es nuestra obligación como museo público.


www.gantes.es


14/15 dúplexnov2016 diseño de producto > reportaje

El tránsito entre diseño y CUESTIONARIO: 1. ¿Con qué proyecto dais el paso a la dirección de arte? ¿Qué supone en vuestra trayectoria profesional?

Cuatro estudios y profesionales alternan el diseño de producto con nuevos retos, tomando las riendas de la Dirección de Arte de empresas nacionales e internacionales.

2. ¿Es un paso esperado o programado? O al contrario, ¿viene dado por un proyecto específico o la demanda concreta de un cliente? 3. ¿Cuál es el mayor reto que encuentras a la hora de asumir este proyecto de Dirección de Arte? 4. ¿Cómo cambian las demandas del cliente y de qué forma se adapta vuestro estudio a ellas? 5. ¿Cuáles son las claves a la hora de encarar un proyecto de Dirección de Arte respecto a otros proyectos en el ámbito del diseño de producto o diseño de interior? 6. ¿cuál es el mayor rédito que habéis obtenido tras abarcar la Dirección de Arte? ¿Habéis tenido oportunidad de aplicarlo posteriormente? 7. Asumir la Dirección de Arte de un proyecto, ¿cambia vuestra percepción del diseño? ¿Os ayuda a enfocar tu trabajo de una manera más global? 8. ¿Estáis trabajando en algún proyecto relacionado con Dirección de Arte? ¿Puedes adelantarnos algo de este trabajo?

ODOSDESIGN

1

La primera oportunidad nos la dio Gandía Blasco, a raíz de la colaboración anterior en diseño de producto. Nos ofrecieron desarrollar su catálogo de alfombras, que se convirtió en nuestro primer proyecto de dirección artística, y también un proyecto muy interesante en diseño editorial. Desde los comienzos fue un servicio que empezamos a ofrecer en el estudio, junto con una estrategia de marca integral para empresas.

2

Viene dado a través de la demanda de un cliente, en este caso, a través de conocernos por el diseño de producto. No suelde depender de ti, aunque desde los inicios, nuestro estudio se enfoca como un despacho de diseño de producto y gráfico, pues nos sentimos atraídos por ambos campos y en cierto modo la Dirección de Arte queda en medio. Es indudable que la primera oportunidad tiene un gran valor y hemos seguido apostando por este camino, ya que es un campo en el que nos sentimos muy cómodos.

Campaña realizada para Gandía Blasco. En la imagen inferior, última campaña realizada para Actiu.

3

Se trata de comunicar un producto a corto plazo y al mismo tiempo se trata de posicionar estratégicamente la imagen de la empresa a medio plazo, por lo tanto no puedes perder esto de vista, y entender que todo no vale en cualquier momento y para todo el mundo. Te debes poner en el lugar de la empresa. La base de cada proyecto es entender las necesidades de la empresa y la imagen que quiere transmitir. El mayor reto es no equivocarse ni mostrar un lenguaje equivocado de la filosofía de marca de la empresa o de su producto. Hay mucho diálogo previo para entender

esto. Después empieza la fase de ideas y producción donde en muchos casos nosotros realizamos la selección de acabados de los productos para las fotos, además de algunas aplicaciones gráficas para la decoración.

4

Las demandas deben cambiar cada año, en caso contrario, la dirección no sería la correcta. La diferencia es que en algunos casos se necesita hacer bruscamente y en otros es una evolución más pausada. Por ejemplo, con GAN llevamos 10 años y la primera campaña nada tiene que ver con las actuales, pero en ningún caso ha habido una ruptura. Con Actiu es


o y dirección de arte muy diferente, llevamos dos años colaborando y el cambio necesitaba más velocidad.

5

Analizar muy bien la situación actual de la empresa, pues como hemos dicho, cada momento requiere de unas necesidades, teniendo encuentra la temporalidad que tienen pues normalmente son proyectos anuales, al contrario que el diseño de interior por ejemplo.

6

Los proyectos de dirección de arte nos han hecho más partícipes del proyecto de cada una de las empresas con las que colaboramos, pues se convierten en decisiones estratégicas para las mismas y transcienden al encargo en sí. De alguna manera nos convertimos en una parte más de la empresa.

7

En realidad empezamos a hacer proyectos de dirección de arte desde el primer año que fundamos el estudio, hace ya 11 años, de manera que siempre lo hemos visto como algo necesario. La comunicación de producto nos ayuda a entender mejor a todos los actores implicados en el proceso de diseño. Sin ninguna duda, se enfocan de una manera más global. De hecho, en algunos casos son proyectos integrales. Hay empresas para las que hemos diseñado producto y a su vez, realizado también dirección de arte, catálogos, webs, o vídeos.

8

Dentro de nada saldrá a la luz el último catálogo de Inbani. Tenemos en marcha una sesión para Gandía Blasco, otra para una marca nueva, otro proyecto de cosmética en Londres y suma y sigue.

1

En nuestro caso no surge a partir de ningún proyecto en concreto. Llevamos varios años trabajando con la empresa Carmenes desarrollando nuevos productos y asesorándolos en la parte comunicativa. Lo que en un principio era una relación exclusivamente profesional se ha convirtiendo gracias a los buenos resultados en una relación más cercana y de amistad. Ese feeling ha hecho que confíen en nosotros para llevar la nueva Dirección de Arte.

LA MAMBA

2

Ha ido surgiendo de una forma natural. Nuestra primera relación con Carmenes surge a partir del lanzamiento del sofá Masala. Tuvieron un feedback muy bueno por parte de los prescriptores y clientes y nos encargaron diseñar su stand para Hábitat 2014. La relación y el buen resultado ha llevado a la Dirección de Arte

3

Tal vez sea darle una coherencia a toda la marca, definiendo cual va a ser la nueva estrategia y hacia dónde se va a dirigir. Es algo que llevamos trabajando desde verano y que nos llevará muchos meses de trabajo pero es un reto con el que estamos muy ilusionados.

4

En los inicios las demandas del cliente eran muy concretas, "queremos sacar un nuevo sofá al

mercado que cumpla estos requisitos que vienen definidos en el brief". En ese caso nuestra función era cumplir con esos objetivos. En Dirección de Arte las funciones son mucho más amplias y complejas. Ello ha hecho que nuestra relación sea mucho más fluida para poder entender cuáles son sus necesidades y proponer soluciones.

5

Nuestro primer objetivo fue comprender la marca. Para ello nos entrevistamos con cada uno de las personas representativas de la empresa, para entender su historia, filosofía y saber hacia dónde se

querían dirigir. Con ello conseguimos saber de una forma mucho más detallada quién es Carmenes, cuáles fueron sus orígenes y cuáles son sus aspiraciones. Todo ello para afrontar la Dirección de Arte desde el respeto por su identidad.

6

Aún no se ha presentado la nueva dirección arte de Carmenes por lo que no podemos contestar por el momento a esta pregunta

7

En nuestro caso nos ha ayudado a ampliar nuestra visión del diseño y de la empresa. Ya la teníamos (a una escala menor) con la dirección de nuestra editora Omelette-ed pero con este nuevo proyecto ampliamos la perspectiva

8

Estamos en pleno proceso y el primer resultado se verá en Enero del próximo año, en IMM Cologne.

Sofá Masala e identidad realizados para la empresa Carmenes (foto superior).


16/17 dúplexnov2016 diseño de producto > reportaje

DAVID DOLCINI

1

Mi primera Dirección de Arte fue para Ceramica Galassia, una de las empresa más importantes de sanitario cerámico en Italia. Una experiencia fundamental para mi trayectoria profesional porqué en 2008, tras solo 2 anos de abrir mi estudio, tuve la oportunidad de vivir desde dentro todo los que son los procesos de un sistema complejo como los de una empresa de ese tamaño (en 2008 Galassia contaba con más de 200 empleados y dos naves de producción), que desde fuera, como diseñador, es imposible percibir.

2

En los años anteriores tuve la oportunidad de asistir el estudio Palomba Serafini Associati en algunos importantes proyectos de Dirección de Arte. Trabajar junto con un diseñador y director de arte como Roberto Palomba ha sido muy formativo. Aprendí que un proyecto de Dirección de Arte no es solo la realización de un catálogo o un stand, si no una trayectoria de años (el proceso es lento) junto con la empresa, en el cual se analizan y trabajan distintos ámbitos que forman parte de su identidad.

De arriba a abajo; Stand de Arlexitalia en Salón de Milán 2014, mesa Circe para Porada y catálogo Ludo (Bellosta Rubinetterie)

3

El mayor reto a la hora de asumir un proyecto de dirección de arte siempre es saber si el cambio/ adaptacion será posible, porque cada cliente es complejo y único, y es necesario entenderlo en su totalidad.

7

4

Las peticiones del cliente no cambian y mi trabajo no cambia. Lo positivo es que tanto yo como el cliente ya hemos tenido la oportunidad de valorar la profesionalidad y potencialidad del otro.

5

A la hora de un nuevo proyecto mi metodología siempre es la misma. Un proyecto de Dirección de Arte presupone una mayor cantidad de datos y de variables, una duración más larga y un mayor volumen de trabajo.

6

El proyecto de Galassia sigiicó una mayor difusión de mi trabajo y perfil. Con 28 años era uno de los Directores de Arte más jóvenes en Italia trabajando con empresas de ese tamaño. Eso, después me ha proporcionado otros proyectos de Dirección de Arte o diseño de producto, principalmente en el sector del baño.

El hecho de que la Dirección de Arte fuera una de mis primeras experiencias como profesional autónomo (y sin embargo una de las más importantes) me ayudó a desarrollar una visión del diseño mas “estratégica”.

8

Ahora mismo no. En el último año, junto con mi estudio, he estado muy ocupado con el desarrollo del algunos proyectos de producto muy complejos para Luceplan, Porada, TossB o Bellosta Rubinetterie, más otros productos que están en camino.


MASQUESPACIO

1

Llevábamos muchos años analizando la Dirección de Arte a través de nuestro blog y con ganas de hacer un proyecto. En 2013, el antiguo director comercial de Missana conoció nuestra visión sobre el mercado de mobiliario y decidió contar con nosotros. Missana, en ese momento era un taller de tapicería y quería dar el paso a ser una marca global. Nosotros propusimos un reposicionamiento integral, no sólo en Dirección de Arte, sino a través de una reinvención de sus colecciones antiguas adaptadas a las tendencias actuales: la colección The Novelties significó esa una visión mediante un producto más vanguardista.

2

Era un paso esperado porque nosotros lo aspirábamos. Además, no teniendo experiencia previa el cliente depositó casi toda su confianza en nosotros.

3

Esa primera experiencia fue una maravilla, pero nos malacostumbró, porque tuvimos de repente la oportunidad de mostrar nuestra visión sobre lo que necesitaba el mercado, teniendo carta blanca del cliente. Así que tomábamos la decisión sobre estrategia de marca, colecciones y diseñadores así como la dirección estética. Cuando empezamos a trabajar en otros proyectos de dirección artística nos dimos cuenta que las empresas muy establecidas tenían un guión marcado y era necesario encontrar el equilibrio entre su visión y la nuestra. Aquí es donde hay un debate entre la dirección comercial y la visión del director de arte. Aprendimos en estos proyectos a encontrar una simetría entre ambas partes e ir trabajando

6

paso a paso con el cliente con el fin de innovar poco a poco.

5

Tanto el diseño de interior como la Dirección de Arte ofrecen un valor añadido al proyecto, sin embargo, esta última aporta directamente a las ventas de la empresa. Debería de tener una influencia más relevante en la venta de un producto o reposicionar una marca en un nuevo mercado simplemente a través de la elección de nuevos acabados y/o colores. En el interior en cierto modo es similar, pero no del todo igual. Lo que marcará el proyecto es lo que decide ofrecer ese cliente que te encarga el interior. El trabajo de diseño de interior mejora la experiencia que vive el usuario del establecimiento, pero no te hará intervenir en el tipo de producto y/o servicio que ofrece el cliente. Como consecuencia debería de aumentar las ventas, mejorando la experiencia, sin tocar el producto en venta.

Desde el primer proyecto de dirección artística que nos llegó hemos ido trabajando para diferentes marcas que vieron nuestro trabajo y pensaron que pudiéramos encajar en el suyo. Cada proyecto te da más experiencia y te ofrece diferentes puntos de vista, ya que cada marca es totalmente diferente. Para nosotros en ese sentido es de vital importancia buscar hacer algo completamente nuevo respecto al proyecto anterior, teniendo en cuenta la filosofía de la empresa que nos contrata. También notamos que a través del uso de los productos de nuestros clientes en nuestros proyectos de interiorismo podemos aumentar la visibilidad de sus productos de una forma significativa y acelerar el proceso de reposicionamiento de marca mucho más rápido.

7

La Dirección de Arte va mucho más allá que una fotografía para un catálogo. Es un aspecto que debería de formar parte de cualquier tipo de negocio. Es una herramienta para seducir al posible comprador. Hoy en día, gracias al mundo de Instagram, Pinterest y Facebook, a los empresarios se les está exigiendo que la Dirección de Arte sea un servicio obligatorio de contratar.

8

Actualmente estamos trabajando en una nueva marca portuguesa de mobiliario para la que estamos llevando a cambio el diseño de marca y la dirección artística. Es un proyecto completamente distinto a trabajos del mismo tipo llevados a cabo anteriormente. En un principio el objetivo es presentar las primeras colecciones en Milán 2017.

De arriba a abajo: Campaña "Telling tales" (LZF). Estrategia corporativa para RACO. Sofá Toadstool para Missana.


18/19 dúplexnov2016 entrevista > diseño de producto

MARIO RUIZ

"Un diseñador resuelve problemas, es la razón de ser de este oficio, crear para ser útil" Mario Ruiz (Alicante, 1965) acaba de ganar el Premio Nacional de Diseño. Este diseñador industrial se graduó a inicios de los años 90 en diseño Industrial en la Escuela Universitaria de Diseño e Ingeniería de la ciudad condal, Elisava, y dos décadas después de fundar su estudio ha logrado el reconocimiento y su propia identidad proyectual.

PILAR MELLADO FOTOGRAFIAS: D.R.

¿Qué fue lo que le atrajo del mundo del diseño como para dedicarse a ello? Mientras estudiaba bachillerato y estaba en plena búsqueda de vocación universitaria, se organizó en Alicante un Congreso Internacional de Diseño. En él participaban Philippe Starck, Dieter Rams, Alessandro Mendini, Tappio Wirkkala… Me apunté casi por casualidad y con ello, sin saberlo, estaba definiendo mi destino. El encuentro me impresionó mucho y descubrí un oficio. Así que tuve claro que quería ser diseñador, me matriculé en la escuela Elisava de diseño industrial y me mudé a Barcelona a estudiar. Usted impartió clases en la Escuela de la que fue alumno, ¿Cuál fue su experiencia? ¿Qué recuerda de aquellos años? Di clases durante muchos años en Elisava y en la escuela Eina, en esta última de la mano de André Ricard en Diseño de producto. Cuando empecé a tener muchos encargos fuera de España y a viajar todas las semanas, me dio mucha pena,

pero tuve que dejar las clases porque era imposible estar en todas partes. ¿Cómo intuye el futuro de los jóvenes diseñadores? Yo creo que ahora los estudiantes son más proactivos, están más informados, viajan mucho más, creo que todo eso les ayudará mucho. ¿Y en especial, como ve el diseño entre los jóvenes valencianos? En Valencia hay empresas, escuelas y profesionales buenísimos y también una energía estupenda, desde fuera se ve una unión importante y una interesante comunidad de diseño. Muchos diseñadores jóvenes valencianos están triunfando dentro y fuera de España. ¿Cómo ha sido su relación con las empresas valencianas, como tuvo inicio su vínculo con ellas? He trabajado para tres grandes empresas valencianas, Gandía Blasco, Punt y Expormim. En los tres casos nos conocimos personalmente en ferias de mobiliario. Me presenté yo a todos ellos porque respetaba mucho su trabajo y con el tiempo fue


surgiendo la colaboración y los proyectos, que en todos los casos han sido importantes para mí. Es sabido que los diseñadores tendemos a reflejar nuestra personalidad en nuestros productos ¿esto sucede en su caso? Un proyecto de diseño es una suma entre un diseñador y un fabricante, así que seguramente el carácter de un diseño es fruto de los dos. Diría que yo tengo un estilo propio, pero seguramente la esencialidad de mis trabajos radica, entre otras cosas, en que nacen para ser útiles y ser fieles a los recursos y al ADN de la empresa. Mis trabajos tienen algo en común conmigo: procuran no hacer ruido y ayudar en todo lo posible. ¿Cómo recuerda sus inicios? En estos últimos 20 años han cambiado mucho las cosas, la tecnología ha evolucionado horrores y los sistemas de producción todavía más, ¿En qué ha afectado o ayudado a su desarrollo como profesional? La edad te va definiendo, con la experiencia aprendes cómo tratar y con quién. Cuando estás empezando, lo importante no es el cliente, te obsesiona el proyecto y hacer la mayor cantidad de proyectos posible. Quieres que alguien te produzca lo que haces, pensando que después se sucederán los encargos. Con el tiempo aprendes que el proyecto no es la prioridad, que lo único importante es trabajar para personas que entienden las cosas como tú, profesionales de los que aprendes muchísimo, con los que se pueden hacer grandes cosas porque hay un respeto mutuo, una energía favorable que te hace ser mejor profesional. En una entrevista (cuando el diseño se convierte en arte) usted declaraba que “la función es indispensable, por eso, cuando el objeto traspasa la frontera hacia el mundo del arte, deja de ser diseño; aunque me parezca interesantísimo, pero es otra cosa” ¿qué opina del hecho de que haya todavía tanta gente que confunda o aúne en un mismo concepto diseño y arte? El diseño, como la arquitectura, es cultura, es un proceso intelectual y creador apasionante, pero la distancia es abismal con las artes plásticas. Un diseñador resuelve problemas, es la razón de ser de este oficio, crear para ser útil. Lo que mueve al artista plástico es mucho más complejo, más hondo, muy diferente. De todos los proyectos que ha hecho, ¿con qué pieza se quedaría, y por qué? ¿Y cuál es la que menos éxito creyó que iba a tener, y en cambio, lo tuvo? Más que un proyecto concreto, habla-

En orden descendente: Flat (Gandía Blasco), Mitis y Stockholm (Punt), Corolle (Arflex)


20/21 dúplexnov2016 entrevista > diseño de producto ría de experiencias que han marcado un cambio. Mi primer proyecto internacional, K22, con la empresa Haworth, el primer trabajo con HBF en Estados Unidos y mi primera colaboración en Suecia con la empresa Offecct cambiaron mi forma de trabajar y de plantearme la relación con mi profesión. ¿Alguna vez ha rechazado un proyecto de envergadura? ¿Por qué fue? He rechazado algún proyecto porque no me atraía o porque veía que el cliente y yo no íbamos a entendernos. Y siempre he evitado colaborar en proyectos que no considero honestos. ¿Cres que es el diseño sostenible se convertirá en algo normal o piensas que es más bien algo utópico? La sostenibilidad es una cuestión cultural. Hay países en los que ni se discute porque está asumidísimo, aunque los costes de producción de un proyecto vayan aumentar su precio final, se mantiene como la única forma posible de producir. Y de vivir. Porque también el consumidor está formado y lo entiende muy bien. Es una forma de vida. Si todo se hiciera así, si todas las empresas y todos los países hiciéramos uso de esta filosofía de trabajo, seguramente dejaría de ser algo utópico. Da un poco de miedo que no sea así, estamos tardando mucho en reaccionar. Y por último ¿qué supone para usted el Premio Nacional de Diseño? ¿Más presión? ¿Mas retos? ¿Cree que va cambiar su vida profesional? Los premios nunca son un objetivo pero cuando llegan son una muy buena noticia, reconocen el esfuerzo; es un mensaje que te dice que no está mal lo que estás haciendo. El Premio Nacional de Diseño me parece muy importante porque valora el trabajo hecho en el tiempo y desconozco la repercusión que tendrá sobre mi carrera, pero anímicamente es un gran estímulo para seguir trabajando.

En orden descendente: Depart (Joquer) Minihouses, colecció n creada para Madlab Huma (Expormim) Soline (Vieta)

sdasd


dddasd

sdasd


22/23 dúplexnov2016 diseño de interior > reportaje

La casa de la cantera NC Estudio-Vicente Navarro realiza un proyecto global de vivienda residencial que potencia los elementos naturales en su diseño de interior. PACO BALLESTER FOTOGRAFIAS: DAVID FRUTOS

Les Pedreres es una cantera situada en el término de Godella, localidad próxima a la ciudad de Valencia. Un espacio con protagonismo histórico en la arquitectura valenciana, ya que de ella se extrajo la piedra para numerosos edificios emblemáticos como La Lonja de la Seda. Junto a esta cantera, hoy en día espacio protegido, se sitúa esta vivienda residencial, proyectada para ser habitada durante todo el año y ubicada en una parcela exenta con desnivel. En esta parcela, esquinera y a dos fachadas, se ha proyectado la vivienda, que en sus aspectos arquitectónicos, bebe de las características propias de la construcción de la zona en que se enclava. La vivienda, en cuya concepción ha participado el arquitecto alicantino

Isaac Peral, se ha proyectado cerrada al entorno inmediato en sus niveles más bajos, pero abierta a las vistas lejanas en su parte parte más alta. Esto se ha conseguido mediante el patio inglés que permite organizar toda la vivienda, que se encuentra polarizada, por tanto, entre lo introvertido y extrovertido en sentido ascendente. El espacio queda graduado en los diferentes niveles de privacidad que requieren sus variados usos: salón, dormitorios, zona de invitados, etc. La casa, aunque ofrece una imagen hermética y pétrea al exterior, sorprende por su gran luminosidad interior. La vivienda, con una construcción basada en el empleo de estuco blanco, hormigón y mármol, se estructura en tres niveles conectados gracias a un patio interior de aproximadamente 40 m2, en el que sobresale la presencia de un Ginkgo biloba que se eleva

Foto superior: Acceso rodado inferior a la vivienda y acceso peatonal desde Este. Sobre estas líneas: Acceso principal peatonal a la vivienda por terraza de mármol.


Salón con chimenea a dos caras y tragaluz. Mueble Pab, lacado mate y brillo de B&B Italia. Butacas Chelsea en madera y terciopelo gris de Molteni & C, diseño de Rodolfo Dordoni. Mesa auxiliar Recipio de Maxalto, barnizada en goma laca. Tras la chimenea encontramos un despacho-estudio con librería de Molteni & C y butaca J.J diseño de Antonio Citterio.

Izquierda: Zona de estar en el salón con conjunto de sofás, chaise-longe Reversi y mesa centro y pouf ambos de Molteni & C. Lámpara de B & B Italia. Alfombras de Gandia Blasco. Sobre estas líneas: Vista desde la terraza superior del patio interior de la vivienda, con iluminación propia.


24/25 dúplexnov2016 diseño de interior > reportaje Cocina Hi Line 6 de Dada, diseño de Ferrucio Laviani, lacada en tono visón. Mesa en roble de Expormim. Sillas en combinación fresno natural y teñido, de De Padova. Lámparas en suspensión, diseño de Le Corbusier en 1954.

hasta la terraza superior. Este patio interior relaciona visualmente las estancias situadas en un mismo nivel y proporciona una amplia entrada de luz natural. Este punto se ha potenciado también mediante la inclusión de tres lucernarios en el salón que regulan la luz superior, a los que hay que sumar el ventanal corrido que se extiende a lo largo de la estancia cuyo flujo de luz es regulado por screens. El clima soleado de la zona ha influido también en la presencia de lamas en distintos niveles de la vivienda y que cumplen función de brise soleil. En la planta baja estas lamas son de mármol macizo de 8x15 cm. mientras que en la planta superior se ha optado por lamas de hormigón. Todas ellas tamizan la abundante luz natural que recibe la vivienda. En el diseño de interior llevado a cabo por NC Estudio-Vicente Navarro se ha potenciado la inclusión de elementos naturales, con una presencia destacada de carpintería en madera de castaño. El parqué, de madera de roble, se extiende a lo largo de los tres niveles, exceptuando baños y terraza exterior. Al igual que sucede en otros proyectos de carácter residencial desarrollados desde este estudio, se ha cuidado el aspecto referente a paisajismo y jardinería, que enmarca la vivienda en el exterior y está presente en zonas puntuales, como es el caso de los techos del salón y las terrazas superiores, ambos ajardinados. Por otro lado, es reseñable la presencia de pintura y escultura

Izquierda: Dormitorio principal de la planta superior. Cama Febo diseño de Antonio Citterio para Maxalto tapizada en terciopelo. Mueble contenedor y mesita de noche, ambos de la firma Molteni & C, sobre ellas lámpara Tolomeo de Artemide y lámpara Tikal de Fontana Arte. La zona de estar se complementa con alfombra de Kasthall y butacas modelo Granada en piel, un diseño histórico de Javier Carvajal (1963). Bajo estas líneas: Escalera de acceso a la planta baja desde el hall de entrada, limitando con el patio interior.

de autores valencianos en estancias como el salón, en el que podemos encontrar obras de Ximo Amigó, Javier Chapa, Nanda Botella o el propio Vicente Navarro. Esta apuesta por autores contemporáneos valencianos es característica en los proyectos de diseño de interior desarrollados desde este estudio. La planta baja, con acceso al garaje, está compuesta de dormitorio de invitados, salón-estudio, y área de servicio. Esta planta se encuentra conectada con un primer nivel a tra-


La terraza, con suelo flotante conformado por losas de mármol blanco, comunica con la cocina y el salón a través de amplios ventanales. Butacas Husk de B&B outdoor, diseño de Patricia Urquiola. Bajo estas líneas, a la izquierda: Todos los baños de la vivienda están revestidos de mármol blanco apomazado en suelos y aserrado, colocado con junta abierta en las paredes. En la imagen, baño en primera planta con banqueta Laleggera de Alias, sanitarios de Duravit, encimera, banco y revestimiento de bañera de Krion.

vés de una escalera con peldañeado en roble combinado con cristal. Este primer nivel se encuentra distribuido en salón con chimenea a dos caras, estudio-despacho, dormitorios juveniles y una amplia cocina que puede comunicar con el salón gracias a una pared móvil y que permite, cuando la ocasión lo requiera, proporcionar total independencia a esta estancia, tratada en el proyecto como una continuación del salón. La cocina integra todos los elementos necesarios mediante una estética de máxima elegancia. Tanto el salón como la cocina están dispuestos en ángulo respecto a la terraza, que funciona como pulmón de la parcela y en la que se ubica la piscina, construida en dos niveles. La planta superior, a la que se acceder por una puerta y escalera independiente, se ha planteado a modo de suite, con un amplio dormitorio principal, dotado de vestidor y baño contiguos. Esta planta, que goza de gran privacidad, cuenta con acceso a las

terrazas ajardinadas que permiten el paso a todo el perímetro superior. Todos los materiales utilizados en la vivienda (piedra blanca, revoco de cal, madera y hormigón) son naturales, de forma que la energía de transformación de la materia es baja. Esto, unido al uso de sistemas de climatización que incluyen energías limpias como la aerotermia y la solar, consigue bajar la huella ecológica de la construcción considerablemente. FICHA TÉCNICA: NC-Vicente Navarro Estudio Cirilo Amorós, 83-85, Valencia Tel.: 96 373 62 93 www.vicentenavarro.es Año de realización: 2016 Ubicación: Godella, Valencia Superficie construida: 494,40 m2 Superficie de parcela: 764 m2 Fotografias : David Frutos wwww.davidfrutos.com


26/27 dúplexnov2016 entrevista: arquitectura I diseño de interior La relación entre Paula y Nacho Cabrera se prolongamás allá de una relación familiar. No es solo fruto de la convivencia entre hermanos, es más bien el resultado de toda una vida de trabajo juntos y de una manera de entender la arquitectura y el diseño, que su padre, Pepe Cabrera, se dedicó a infundirles desde la infancia.

TEXTO Y FOTOGRAFÍAS: MAYTE PIERA

La complicidad que existe. Crecieron en un ambiente familiar en el que el diseño formaba parte de la cotidianidad y eso les proporcionó un bagaje que fue decisivo cuando, años después, decidieron estudiar arquitectura. Su padre, Pepe Cabrera, educado en el sector de la moda, un día decidió cambiar el textil por el mueble de diseño contemporáneo. Fue entonces cuando creó en Dènia el espacio que es hoy su legado, donde Paula y Nacho continúan trabajando junto a su madre Ana, fundadora y pilar fundamental de la empresa.

Nacho y Paula Cabrera: complicidad y diseño

Los dos estudiasteis arquitectura, pero en realidad vuestra relación con el mundo del diseño y del interiorismo os viene desde pequeños de la mano de vuestros padres. Contadme un poco vuestra experiencia. Paula: mi padre nos inculcó el diseño desde pequeñitos, de hecho el día a día en nuestra relación familiar estaba vinculado al diseño. Nos solía llevar a las casas en las que estaba trabajando, nos enseñaba los proyectos y nos hacía partícipes de su trabajo. Recuerdo de bien pequeña una conversación que tuve con él en la que hablábamos sobre qué estudiaría de mayor. Él lo tenía claro… yo iba a ser arquitecto. Yo no sabía si sería capaz de hacerlo y fue él quien me dio las herramientas para poder lograrlo. Nacho: Yo era muy mal estudiante, pero en realidad ambos estudiamos arquitectura como una continuación de lo que era nuestra vida habitual. Desde muy pequeños hemos vivido con nuestros padres ese mundo. En los viajes nos llevaban a ver lugares en los


que el diseño era una parte importante del espacio y, sin darte cuenta, te va entrando el gusanillo del diseño como algo natural. Aunque los dos sois arquitectos, el hecho de vivir tanto el diseño de interiores os ha permitido trabajar por igual las dos disciplinas, pero ¿en qué ámbito os sentís más cómodos? Nacho: Yo me siento arquitecto de interiores, un poco por lo que te he comentado, porque estudié arquitectura pero nuestra relación más intensa ha sido siempre con el interiorismo. En realidad para mí están tan relacionados que a veces es difícil hacer esa diferenciación. Paula: a mí me apasionaba ver cómo mi padre se sentaba a crear, a resolver un proyecto, cómo lo transformaba mediante trazos y dibujos y luego venía y me lo enseñaba. Lo compartía conmigo para que viera y entendiera cómo lo había trabajado. Por eso, después de haberlo vivido tan de cerca nos resulta imposible diferenciar las dos disciplinas. Cualquier proyecto es un trabajo global. En realidad todo es arquitectura. ¿Existe un estilo Cabrera reconocible? Paula: Mi padre venía del mundo del textil al que llegó a través del negocio que heredó de mi abuelo y en su sector fue realmente un visionario. Tenía unos planteamientos absolutamente transgresores y una manera de entender la moda que rompía con las tendencias de la época. Siempre le dio mucho valor al diseño y a la marca, precisamente por el trabajo de diseño que hay detrás de una marca. Decía que la manera de entender la moda se traducía en una forma de vestir que a su vez se trasladaba luego a otras facetas de la vida, principalmente al hogar. De manera que el estilo Cabrera es un estilo que lo engloba todo y eso se ve en nuestros proyectos. Nacho: Yo creo que sí, que existe un estilo Cabrera. Como dice Paula, es un estilo que engloba muchas cosas. Nuestra filosofía es la de crear hogar, generar una atmósfera, y ahí entra todo. Enlazando con la pregunta anterior, ¿Es difícil encontrar un estilo propio cuando la influencia la tienes tan cerca y ha sido tan constante durante tantos años? Paula: Nuestro estilo es el resultado natural de lo que hemos vivido siempre. Es como la continuación de una manera de diseñar, de crear, que luego se irá adaptando a cada caso concreto en función de los clientes. Partimos de que lo más importante son las conversaciones con ellos, que son quienes van a marcar las pautas del diseño. Nos gusta mucho escuchar cómo quiere

vivir cada cliente porque en base a su forma de vida hay que diseñarle la casa para que él esté a gusto en su entorno. Ahí es donde hay que encontrar cómo adaptar nuestro estilo a sus necesidades. Hay veces que incluso con nuestro diseño estamos aportando cosas nuevas a su vida y ellos te lo agradecen. A través de una distribución, de la colocación de un cuadro o con una determinada iluminación estamos generando sensaciones con las que ellos no contaban y en ocasiones nos comentan que eso les ha cambiado en parte su vida. La mayoría de las veces se produce una unión muy intensa entre el cliente y nosotros. ¿Qué tal la experiencia de trabajar juntos? ¿Qué aportáis cada uno de vosotros a cada proyecto? Nacho: Básicamente Paula aporta la sensibilidad y yo la parte práctica. Paula: Yo soy una persona muy sensitiva, eso lo heredé de mi padre. Me gusta pensar en cómo la persona va a vivir los espacios. Me centro en generar ese ambiente en el que los usuarios se van

a sentir a gusto: estudio la iluminación, la creación del espacio… Nacho es mucho más práctico que yo. Yo soy la creativa, la que divago y me recreo y él es quien finalmente encauza todo eso y lo lleva a un terreno práctico. Es mucho más meticuloso, más ordenado, más pragmático. Nacho: Lo bueno es que somos complementarios y que tenemos mucha complicidad. En la tienda no solo os dedicáis al mueble de diseño contemporáneo, también habéis apostado por la obra de artistas locales emergentes ¿Cómo os planteáis esa labor? Nacho: nosotros entendemos que la arquitectura y el interiorismo están estrechamente relacionados con el arte y que realmente un proyecto no queda del todo cerrado si no hay arte en él. Lo que pasa es que es un mundo difícil y realmente nuestro trabajo va en otra dirección. No somos galeristas, somos arquitectos. Tenemos muy buena relación con artistas locales, algunos con proyección internacional y nos

En las imágenes distintos proyectos llevados a cabo por Nacho y Paula Cabrera.


28/29 dúplexnov2016 entrevista: arquitectura y diseño de interior a salir adelante. Un buen equipo, dar ejemplo con tu trabajo, y sobre todo, trabajar mucho, creo que es lo que nos ha hecho superar estos años difíciles. En realidad la clave está en la pasión por lo que hacemos. ¿Nunca pensasteis marcharos de aquí? Nacho: Es que en ningún sitio del mundo se vive como en Dènia. No, nunca nos hemos planteado marcharnos. ¿En qué momento de vuestra trayectoria profesional os encontráis? Paula: Yo me encuentro en un momento de madurez laboral, de saber lo que queremos y con mucha energía para llevarlo a cabo. Nacho: Está todo por hacer, tenemos una proyección más que buena y con las cosas más claras que nunca porque sabemos hacia dónde queremos ir. ¿Cómo veis el panorama del diseño de mobiliario a nivel de la Comunidad Valenciana? Nacho: Siempre se ha dicho y es verdad que Valencia tiene un gran potencial a escala de diseño y una gran tradición en el sector del mueble, pero el problema es que vendemos muy mal lo nuestro. Cada vez hay más diseñadores jóvenes o con cierta trayectoria, trabajando para grandes firmas internacionales, pero aquí no se les hace mucho caso. Parece que no se valora ese potencial creativo. Siempre hay excepciones, claro, firmas que apuestan por ellos, pero todavía debería haber más.

Exterior y estancias de proyectos realizados por los hermanos Cabrera.

encanta personalizar los espacios con alguna obra suya, pero en realidad en este momento estamos más centrados en nuestro terreno. ¿Hay algún proyecto que haya sido decisivo para vosotros? Nacho: Para nosotros cada proyecto es un reto, por lo tanto todos son igual de decisivos. Paula: Lo que dice Nacho es cierto, pero a mí hay un proyecto que me llegó al corazón y fue la Plaza del Ayuntamiento de Dènia. Aunque estamos especializados en hogar, ese proyecto nos lo planteamos como algo personal. Trabajar para mejorar la plaza de tu pueblo, un espacio que conoces y que vives diariamente fue muy gratificante. En estos años tan difíciles, sobre todo

para este sector, en los que los arquitectos pensaban marcharse fuera, ¿cuál ha sido vuestro secreto para sobrevivir desde Dènia, y no solo para sobrevivir sino para salir reforzados? Nacho: Cuando nuestros padres dejaron el mundo de la moda y apostaron por el del mueble de diseño contemporáneo, pudieron hacerlo precisamente por estar en una plaza como Dènia. En aquel entonces era una locura que solo tenía sentido aquí. En ciudades más grandes y más importantes no hubiera sido posible, ya existían otras tiendas con cierta fama y a ellos no los conocía nadie. De manera que nuestro trabajo nació y se estableció en Dènia. Siempre hemos contado con el apoyo y la colaboración de un grandísimo equipo. En épocas duras eso nos ha ayudado

Después de tantos años de relación con el mueble de diseño, ¿nunca os habéis planteado diseñar mobiliario vosotros? Paula: Nos gusta el diseño y hemos diseñado mobiliario, pero siempre para nuestros propios proyectos. En el tema de diseñar para otras firmas hemos hecho nuestros pinitos pero lo cierto es que ahora no es nuestro objetivo. Por último, habéis diseñado viviendas, espacios contract, incluso habéis diseñado una zona importante del espacio urbano de Dènia. Decidme un proyecto en el que os gustaría trabajar. Paula: A mí hay muchas cosas que como arquitecta me gustaría hacer pero hay una que me llama la atención especialmente y sería diseñar una iglesia. Nacho: Yo disfruto tanto en el proceso de creación de una vivienda que no me planteo otra tipología de proyecto. Paula: En realidad ahora estamos centrados en vivienda y, aunque hay cosas que podrían llamarnos la atención, es en esto en lo que invertimos toda nuestra energía y todo nuestro tiempo.


El método de aligerar losas de hormigón armado

CUERPOS HUECOS CHE® CUERPOS HUECOS ESTRUCTUR ESTRUCTURALES

CUERPOS HUECOS ESTRUCTURALES

SOSTENIBLE Con los Cuerpos Huecos Estructurales hemos desarrollado el método CHE®, el sistema que permite aligerar losas de hormigón aportando ventajas en todos los procesos del proyecto

EL MÉTODO MÁS EFICAZ

CONTACTO http://www.cuerposhuecosestructurales.com/ 0034 627 497 232 jorgecases@cuerposhuecos.com

ECOLÓGICO Optimiza el consumo de recursos naturales - Reduce las emisiones de CO2

DE ALIGERAREl LOSAS DE HORMIGÓN ARMADO método

de aligerar losas de

Nuestros Cuerpos Huecos los fabricamos exclusivamente con materiales reciclados ECONÓMICO Ahorros en logística y


30/31 dúplexnov2016 disseny editorial > reportatge

Cares d'aigua Eina cultural, empresa editora de dissenyCV i de la Revista Dúplex acaba de traure a la llum València al detall, una proposta de Tono Giménez i Tomás Gorria per a canviar la mirada cap a la nostra ciutat, a través dels seus detalls urbans més significatius. El llibre s'estructura en seccions, acompanyades de textos de periodistes o d'especialistes: un d'ells, redactat per l'arquitecta Sonia Rayos tracta sobre un dels elements més singulars: els enigmàtics rostres en els canalons.

quen també les seues façanes, alineades entre si, amb les seues finestres i balcons disposatss de manera irregular, i les cornises sobreeixint del pla de les portes i finestres. Les rematades han anat canviant al llarg del temps, generant diàlegs per la diversitat de solucions constructives i de formes d’un edifici a un altre, i les cantonades arredonides que permetien el pas còmode de vehicles passen a ser cantonades rectangulars en les edificacions d’obra nova. Així i tot, el nucli històric de la ciutat té la virtut de conservar l’essència del que va ser. Les meues primeres visites als barris antics de València van ser durant els primers anys d’estudis universitaris. Els alumnes de l’Escola d’Arquitectura acudíem habitualment amb el professor d’Anàlisi de Formes, o amb el de l’assignatura de Dibuix o Elements de Composició, a la plaça Lope de Vega, a la plaça del Negrito o la plaça del Tossal, a parar-nos precisament en eixos detalls que solen passar desapercebuts al ciutadà que recorre els carrers en la quotidianitat dels seus dies. Recorde que em fascinaven els fustams dels edificis, amb eixos preciosos finestrons opacs o vidrats; els tons ocre de les façanes, que contrastaven amb el ferro enfosquit de les reixades; les teules blau cobalt de les cúpules que apuntaven darrere de les cobertes de teula àrab, fabricades en La Ceramo de Benicalap; les dovelles de les llindes en les grans portes, que anunciaven patis o vestíbuls de pedra; i les baldes de forja en ferro d’eixes mateixes portes, amb formes capritxoses, decorades amb argolles, figures mitològiques, rostres humans o caps de lleó.

SONIA RAYOS FOTOGRAFIES: TONO GIMÉNEZ

València s’ha caracteritzat en les últimes dècades per la construcció de grans infrastructures i nous barris residencials que han magnificat la ciutat. Tot i això, la ciutat ja era magnífica per si mateixa. I no em referisc només a l’excel·lència o la sumptuositat de la urbs, sinó també a les seues dimensions. El nucli històric de València és, sense anar més lluny, el casc antic més extens d’Europa. I encara que la deterioració progressiva del patrimoni ha deixat la ciutat poblada de solars, o ha sigut substituït per edificis de nova construcció, desproveïts d’eixos materials i formes que caracteritzaven l’arquitectura tradicional valenciana,

perduren encara molts exemples on contemplar els detalls que donen un gran valor a la seua arquitectura. El primer que crida l’atenció del barri històric de València és el teixit laberíntic dels carrers que el conformen. Un traçat urbà de voreres estretes i revolts que desorienten fins i tot els oriünds, amb xicotetes places on s’eleven edificis que van ser palaus o residències nobles d’altres temps. Sorprén recórrer el barri i trobar un d’eixos carrerons sense eixida denominats atzucacs, o cul-de-sacs, d’origen incert, herència de l’urbanisme àrab de l’Edat Mitjana, com el del carrer Nàquera al costat del Palau de Cerveró, o el carreró del Gutemberg, on se situava el Carme Teatre. Desta-

Però el que més em cridava l’atenció de les façanes del barri històric de València eren aquells relleus escultòrics amb forma de cap d’àngel, que presentaven les baixants que flanquejaven les façanes per a evacuar l’aigua de pluja; mai abans no els havia vist en altres barris de l’eixample de València, ni als cascos històrics de cap altra ciutat, encara que anys després he sabut que també se’n col·locaven en municipis propers com ara Paterna, o a la província d’Alacant. En l’actualitat, eixos canalons es realitzen sobretot en PVC o acer galvanitzat, i solen anar ocults, embeguts en els murs al costat de l’estructura de l’edifici, ja que la previsió de la xarxa de sanejament i clavegueram a l’hora de redactar el projecte és preceptiva. Però antigament es realitzaven en forja de ferro o zinc, ancorats a la façana, i abocant les aigües sobre els carrers, que comptaven amb una con-


ducció central enterrada, per arreplegar l’aigua i reconduir-la fins l’exterior de les ciutats. Aquests rostres gravats van acabar en desballestaments, oxidats o substituïts pel PVC o el fibrociment, però alguns van tindre millor sort i continuen estant presents en els canalons d’edificacions preexistents. Em va explicar un dia Alfonso Yuste Navarro, l’artesà que va tindre la seua tenda al carrer Museu, i escultor de la façana de la Casa dels Gats, que eixos cabets, denominats cares d’aigua o puttis, van ser construïts entre 1880 i 1930. Desconeixia l’escultor el seu origen, però segons vaig poder escoltar hi havia qui parlava que eren éssers espirituals, fabricats per encàrrec del senyor de la casa, que servien per a protegir la vivenda del mal d’ull. És improbable que aquests distintius tingueren un caràcter d’individualitat, ja que es produïen en sèrie a partir de motles, i podem trobar-ne patrons que es repeteixen en diversos carrers del barri. M’atreviria a dir que, molt possiblement, l’origen d’aquests elements no és merament decoratiu, ni té a veure amb misticismes populars. De la mateixa manera que en l’Edat Mitjana s’utilitzaven imatges per a senyalitzar places i carrers de les ciutats, perquè la majoria de la població que no estava alfabetitzada poguera desxifrar fàcilment la ubicació on es trobava –un porc per anunciar el carrer del Porc, un gall per al carrer del Gall, i així successivament–, en el cas de les canalitzacions a les quals ens referim cal pensar que la seua funció era la d’identificar la foneria de cara a la ciutadania, que majoritàriament no sabia llegir ni escriure. És a dir, com una espècie del que hui anomenaríem identitat corporativa aplicada a la producció en sèrie. Un element identificador, recognoscible, que poguera associar-se a les virtuts dels diversos fabricadors. O siga, un producte de màrqueting, però de l’època. I és que, tot i la incorporació tardana d’Espanya a la industrialització, l’empresa metal·lúrgica hi va tindre un paper molt important. Fins l’aparició de la gran metal·lúrgia del País Basc, València va ser la segona indústria d’Espanya més important, per darrere de Catalunya. Algunes d’aquelles fàbriques, com l’antiga Fundición Industrial y Artística de Don Vicente Ríos, del carrer Guillem de Castro 142, o la Fundición Salvador Gens del carrer Sagunt 51, la més antiga de la província de València, continuen encara en el seu lloc, encara que amb evidents signes de deterioració pel pas del temps, i per una inexistent política de recuperació d’aquests tresors de la cultura valenciana.


32/33dúplexnov2016 ilustración > reportaje

Nueva Valencia Ilustrada El dibujo ha ocupado las calles, monumentos e iconos que antaño reflejaba la fotografía. Para tratar de saber las razones del boom de esta Nueva Valencia Ilustrada nos hemos puesto en contacto con cuatro profesionales de referencia: Juanma Martínez, Virginia Lorente (Atypical Valencia), Raúl Salazar y Nuria Bellver+Raquel Fanjul (Cachete Jack). Los tres últimos forman parte de la iniciativa Rambleta se Ilustra. PACO BALLESTER ILUSTRACIONES: SUS AUTORES

Después de trasladar al cuaderno de dibujo edificios emblemáticos, Juanma Martínez, en colaboración con la arquitecta Merxe Navarro ha transitado los puentes de Valencia en su nuevo trabajo. “En relación con la arquitectura, hay gran variedad de estilos representados en la ciudad, aunque es necesario encontrar el “perfil bueno”, ya que hay edificios “grises” que no lucen por el deterioro. Un ejemplo es el Colegio del Arte Mayor de la Seda hasta hace bien poco”. Sobre la tan manida luz mediterránea, Martínez apunta que en los dos últimos trabajos ha trabajado con un estilo “sintético”, tratando de eliminar sombras y volúmenes, por lo que ha preferido no captar “esa luz tan particular de Valencia”. Virginia Lorente (Atypical Valencia) afirma que mientras pasea hace “fotos mentales”, recorriendo nuevos barrios mientras descubre el patrimonio que esconden. Lorente pone como ejemplo su trabajo para Valencia se Ilustra, en la que ha reflejado La Rambleta como arquitectura que actúa como elemento regenerador de un barrio. Cachete Jack, al contrario, no considera valencia como ciudad “fotogénica” por antonomasia, ya que no les ofrece novedad alguna: “nos estimula más el descubrimiento de lo desconocido. Nuestro trabajo no está influenciado por Valencia, aunque esta ciudad nos dio a conocernos, pero nuestros proyectos no tienen referencias locales”. Para Raúl Salazar, “Valencia es una ciudad de detalles. Cualquier fachada del Cabanyal o un balcón de Russafa me inspiran más que monumentos al uso”. Sobre la pretendida particularidad de la luz en valencia, Salazar apostilla que “toda la luz del mundo

Fachada del Rialto, por Atypical Valencia.

Fachada de os ABC Martí, por Raúl Salazar.


es inútil si no hay colores que resaltar. Y Valencia los tiene en muchos rincones”. Escapar de los referentes Atrapar la novedad, huir de los lugares comunes, no es tarea sencilla incluso cuando se cuenta con una herramienta como la ilustración. Para Juanma Martínez no es fácil, “porque Valencia cuanta con edificios históricos que son lo primero que enseñas a un ami go cuando visita la ciudad por primera vez. No obstante, si la visita se prolonga, acabas mostrando la huerta y los barrios. Me gusta mucho el trabajo en este sentido de Ana Peñas, que retrata esta vida en los barrios alejándose del cliché. Mostrar lo mismo con una pátina de novedad”. Merxe Navarro, colaboradora de Martínez en su último proyecto, considera destacable en este trabajo conjunto “los múltiples aspectos que se destacan en los puentes: cada uno se enfoca desde los aspectos más reseñables”. Para Virginia Lorente, el proceso de investigación ayuda a escapar de las convenciones: “más tarde, cuando ilustro un lugar ya no vuelve a ser el mismo”. Para las Cachete Jack, “no es tan difícil” el evitar recurrir a estos referentes, “se trata de adoptar una postura más personal. En nuestra aportación para Valencia se Ilustra nos apetecía plantear un recorrido en mapa, ya que hace tiempo que no dibujábamos uno. Lo importante para escapar de los clichés es lo que cuentes y cómo lo cuentes. La ilustración es una herramienta más”.

Mapa del barrio del Carmen, por cachete Jack.

RAUL SALAZAR "Valencia es una ciudad de detalles. Cualquier fachada del Cabanyal o un balcón de Russafa me inspiran más que monumentos al uso”.

Ilustración de Juanma Martínez.

Pero, ¿es la ilustración herramienta suficiente para ofrecer una nueva visión? Martínez afirma: “con la ilustración puedes reinventar la realidad, pero encontrar nuevos aspectos es un ejercicio más conceptual, independientemente de la técnica”. A Merxe Navarro le gusta el acercamiento de Martínez a los puentes de la ciudad. “No hay prejuicios, les ha concedido una dimensión enriquecedora respecto a la que tenía como usuaria y arquitecto. Por mi parte, más allá de reseñar el cuándo y el quién sobre su diseño y construcción, consideré importante el indicar cómo funcionan estructuralmente esos puentes porque les daba una dimensión más real”. Virginia Lorente afirma que “reinterpretar los referentes a través de la ilustración es un proceso muy enriquecedor. La ilustración es tan subjetiva que permite dar infinitas visiones. Todo es Valencia y a la vez todo es distinto. Con la fotografía también se transmiten emociones, pero con la ilustración extorsionamos la realidad hasta el punto que queremos”. El por qué de la buena acogida Para explicar el éxito de la propuesta basada en la ilustración, Martínez aduce motivos tanto estéticos como emocionales: “trato de poner en valor


34/35 dúplexnov2016 ilustración > reportaje CACHETE JACK “la gente quiere ser creativa, y ven en la ilustración una manera próxima de acercarse a la creatividad”

aquello que pasa desapercibido entre lo cotidiano”. Navarro añade que se “trata de una forma de interpretar nuestro día a día en el que la cotidianidad toma una nueva dimensión”. Lorente apunta a que “Valencia necesitaba una gran dosis de cariño”. Al momento “dulce” que según Lorente atraviesa la ilustración hay que añadir “el cambio de actitud. Se ha reconocido al fin la ciudad, le hemos quitado el polvo”. Para Cachete Jack, el éxito de la propuesta recae sobre el lector: “la gente quiere ser creativa, y ven en la ilustración una manera próxima de acercarse a la creatividad”. Raúl Salazar argumenta al respecto que “tal vez sea porque tenemos una ciudad desaprovechada. Una ciudad que olvidaba sus rincones más tradicionales a favor de nuevos espacios, una ciudad que aparentaba en lugar de ser. Y eso la gente lo nota”. Salazar apuesta por recuperar el valor de la ciudad “que llevamos dentro, la Valencia de los barrios”. ¿La Nueva Valencia Ilustrada ha venido para quedarse? Raúl Salazar considera que la gran variedad y cantidad de ilustradores valencianos es garantía de supervivencia. Juanma Martínez aduce a una Valencia “mutante”, en la que siempre aparecen nuevos aspectos, “como aparecerán nuevos ilustradores con nuevos puntos de vista. Pero está en nuestra mano que la ilustración no sea una moda pasajera, sino que se consolide como una particularidad potente de la ciudad”. Virginia Lorente considera que esta corriente sufrirá una evolución, pero no un agotamiento: “la necesidad de reivindicar nuestra ciudad se irá asentando”. Cachete Jack considera que este auge de la ilustración será pasajero, ya que “todo lo que sube, baja y nadie está a salvo de nada. Pero dejemos al tiempo hablar, no seremos nosotras las que interrumpamos al destino”. Vale, pero, ¿qué queda por ilustrar? Salazar apuesta por la Valencia “del mañana, que espero que valga la pena”. Para Juanma Martínez, resta por contar “las farolas, los mercados e incluso esa Valencia desaparecida que ha narrado Ángel Martínez y Andrés Giménez. Virginia Lorente apuesta por homenajear a Goerlich, “un proyecto que Pablo Ejarque (Pablus) y yo tenemos en mente”.

Ilustraciones procedentes de la iniciativa Valencia se ilustra de La Rambleta. Sobre estas líneas: Edificio Alcosa, por Pablus y Estampa del Cabanyal, vista por Laura Castelló En la página siguiente, cartel de la Estación del Norte, por Lawerta. la popular Casa Judía, por Pepitagrilla, El Cabanyal, por Inma Lorente. Barrio de Benicalap, por María Rodilla.

SU LUGAR DE REFERENCIA EN VALENCIA Juanma Martínez: Exposición, Alameda y Mestalla, una zona muy tranquila para pasear un domingo cualquiera. Virginia Lorente (Atypical): los alrededores de la Lonja (me siento afortunada de habitar ese espacio) y el Jardín Botánico, de donde salió uno de los proyectos del que me siento más orgullosa: “Mis casas favoritas” CacheteJack: El rastro. Nunca lo hemos dibujado y sería interminable. Raúl Salazar: Los antiguos cines ABC Martí, que ya he ilustrado para la iniciativa de Rambleta. No es la fachada más bonita de la ciudad, desde luego, pero allí aprendí a amar el cine.



36/35 dúplexnov2016 ilustración > entrevista

Valencia, de la mano de Mariscal Pese a la carrera desarrollada en Barcelona, Xavi Mariscal guarda estrecha relación con Valencia, un vínculo que se expone a través de sus ilustraciones y de sus recuerdos de infancia y juventud. TOMÁS GORRIA FOTOS: MAYTE PIERA ILUSTRACIONES: MARISCAL

La idea es hablar sobre tu mirada de Valencia, y los sitios de la ciudad que marcaron tu juventud. Si quieres empezamos por el entorno de tu infancia, porque he visto que has hecho alguna ilustración del Parterre. Viví con mi familia hasta que cumplí los veinte años donde justo ahora está El Corte Inglés que da a la fachada de Alfonso El Magnánimo. El jardín del Parterre era el jardín de nuestra familia. Nosotros salíamos, desde que tengo uso de razón, con El Ama, que era una señora con cofia y uniforme, y nos llevaba a pasear allí. A veces íbamos con nuestra madre también. Y ya siendo más mayores, en la esquina con la calle de la Paz, aquél lugar era el rincón de los enrollados, de los que quedábamos allí para pasarnos chocolate, trapichear con Levis, discos, quedar para salir de fiesta... Desde pequeños hemos jugado ahí, paseado, tomado el sol... ¿Y desde ahí ibas al colegio? Yo inauguré el colegio del Pilar, que estaba al lado del antiguo seminario de Valencia. Luego nos cambiaron a un colegio que estaba en mitad de la huerta. Y fue muy bonito porque pudimos vivir la huerta, y ver la cantidad de biodiversidad que había a nuestro alrededor. Se podía observar cómo poco a poco, esa tierra que se había formado durante millones de años, que viene de las montañas de arriba, de las lluvias y de la huerta del gran valle de Valencia, venían excavadoras, que se lo llevaban todo para poner cemento. Ponían un arbolito donde antes había habido palmeras, nísperos, campos de rosas, sauces, acequias, ranas, lagartos, mirlos, lechuzas, ratas... ¿Tienes recuerdos de entonces? Totalmente. Me gusta mucho una ex-

Portada del fanzine "A Valènciaa" Tomás Gorria charlando con Xavi Mariscal en la galeria Pepita Lumier, que recientemente acogió una exposición del Premio Nacional de Diseño. En la página de la derecha, ilustraciones recientes de Xavier Mariscal sobre rincones de Valencia.

presión muy valenciana, que se refiere al que va de un sitio a otro constantemente: com cagalló per sèquia. Entonces veías, en aquellas acequias de la huerta, que los cagallones iban de un lugar a otro, porque el agua los empujaba a mucha velocidad. También me gustaba mucho la huerta porque había muchos caminitos, y podías adentrarte en ellos para ver las masías y barracas. Sobre todo por el camino de Vera, que es precioso, hasta su ermita. Y en aquella época recuerdo que el Cabañal era una maravilla. Por debajo de

mi casa pasaban dos líneas de tranvía, y se podía aparcar a la derecha y a la izquierda de la calzada. Era una vida difícil, pero nosotros éramos unos pijos y vivíamos muy bien, con chófer, ama y cocinera. El ama nos cuidaba y acompañaba al colegio en una especie de autobuses enormes, que eran los coches para los niños antiguos, con dibujos en la carrocería y suspensión. Recuerdo que nos advertían de que no jugáramos con los niños de la calle. También recuerdo que en las calles estrechitas de cerca de La Nau, había un horno, y era muy fácil cruzarte con una señora que llevaba una cazuelita de barro y encima un trapo a cuadros que olía a arroz al horno. Y de-


cías, ay, ojalá hoy en casa hubiera arroz al horno. El arroz al horno, por ejemplo, es una comida que me recuerda siempre a la infancia. Y a Valencia. ¿En qué ambientes te movías por Valencia? Yo nací sin memoria, así que me cuesta mucho recordar. Aunque siempre me acuerdo mucho de la calle de la Paz. Me acuerdo cuando tenía veinte años y estaba en una esquina, junto a un comité, hasta que tcaron el silbato y nosotros desplegamos la bandera, alzando el puño al grito de “democracia sí, dictadura no”. También recuerdo la cara de espanto y horror que ponían los oficinistas y las amas de casa que se asomaban por los balcones. Y al fondo, Santa Catalina. Yo creo que la calle de la Paz es la calle más bonita de la ciudad... Sí, siempre me ha gustado mucho. De hecho, recuerdo cuando hicieron el edificio que está al fondo de la glorieta, que rompía la perspectiva, porque antes todo eso estaba virgen. También recuerdo mucho los Viveros. De pequeño frecuentaba mucho la Albufera y el Saler, donde íbamos a bañarnos. Y en la adolescencia, lo que más frecuentaba era el barrio del Carmen. Un hermano mío, por entonces, abrió una tiendecita al lado del palacio del arzobispo que se llamaba “El señor del caballito”. También había un bar musical fantástico que llevaban mis hermanos. También me acuerdo del bar Capsa13, que era bastante hippy. Allí gente se tiraba con los almohadones al suelo. La música era buenísima. Se estaba muy bien. ¿Y el kiosko de la Alameda? Era un lugar fantástico. Y mira que he vivido muchas Ferias de Julio con las ofrendas de flores, pero aquello era espectacular. ¿Y las fallas? También hemos vivido mucho las fallas. Mi padre tenía la clínica particular en el edificio Equitativa, entre el Ayuntamiento y Correos. Y recuerdo que con las mascletás, los cristales crujían. Ver la cremà ahí era espectacular. No nos perdíamos ni una mascletà. Cuando bajábamos nos poníamos en primera fila, que no es como ahora, que hay vallas de aislamiento. Yo crecí en un mundo en el que no había seguridad, gracias a Dios. No había seguratas, ni cerraduras, ni candados, los coches no se cerraban... Sólo se cerraba cuando te ibas de vacaciones. Era un mundo mucho más naif y mucho más fácil. Éramos muy poquita gente, y habían poquísimos coches. Pero de repente, todo se empezó a complicar cuando empezó a venir más gente. Las calles antes sólo eran de doble dirección.


38/39 dúplexnov2016 ilustración > entrevista Imágenes de ilustraciones de Mariscal de finales de los setenta, ambientadas en Valencia.

¿Y el Grao? Ir al Grao también era una excursión. Habían tranvías que llegaban hasta allí. Y luego, siendo más mayores, cuando teníamos coche, hacíamos excursiones hacia la Malvarrosa, Nazaret... Siempre me ha fascinado esa zona. En la autopista del Saler, cerca de Nazaret, me sigue encantando ese trozo donde todavía se mezcla el tren, la autopista, una iglesia, los containers y la huerta, aguantando con esas casas y barracas, que el norte alquitrana de negro. Porque el sur es blanco, blanco. Es muy fuerte. Y sin embargo, ahí siguen las acequias, en medio de toda esa degradación, atravesadas por la autopista, que es como si hubieran cortado a la tierra por dos mitades. Es más bien una herida bestial en el paisaje. Y sin embargo, siguen ahí las alcachofas y los llauradors. ¿Cuándo fue la primera vez que visitaste La Albufera? La primera vez que pisé La Albufera sería con cinco años, con la familia, cuando fuimos a tomar una paella al Palmar. Pero desde que tengo uso de razón, recuerdo la Albufera cuando nos pegaba el subidón de LSD, viendo el atardecer. Lo que más he disfrutado del LSD ha sido esa posibilidad de ver tantos colores. Es fascinante. Esa capacidad de soñar despierto...

"Hay un amor por la decoración y la tonalidad. Valencia es muy fotogénica, porque siempre tiene luz. Yo creo que en Valencia no existe lo antiguo, sino lo viejo." Recuerdo perfectamente el día que vi la calle Colón de una dirección... Aquello era monstruoso. Estoy viendo una portada de un cómic que se llamaba A VALENCIAA, en cuya portada aparece el Micalet. ¿Qué te sugiere? El Micalet siempre ha sido la figura central de las fallas. Es muy valenciano, como la caloreta y el fresquet. En el cómic A VALENCIAA aparecía el Ateneo, un edificio muy grande y simpático, como el típico empresario gordo de puro. Estaba el señor Catalino. Estaban

las barracas, las palmeras de la Albufera. Era todo una especie de cuento sobre la ecología y los burgueses tontos. Pero muy barroco. La palmera es una imagen muy recurrente en tu obra. Sí, la palmera está muy presente en el paisaje valenciano, y desde muy pequeño, entiendes que es una explosión a la vida. Además, observas continuamente que vives rodeado de verde. Notas, gracias a ellas, lo que es invierno, primavera, verano y otoño. Y más en un clima casi subtropical, donde en los inviernos el sol te acaricia. Nunca hay un invierno riguroso. Pero la palmera siempre me ha parecido fascinante, por la belleza e inteligencia con la que se mueven las palmas con el viento. Miguel Hernández tiene una poesía muy bonita sobre la palmera levantina.

¿Y cómo ves el aspecto de Valencia? Valencia es muy italiana y sofisticada. Es estar conectado con los romanos. Yo tengo cantidad de amigos italianos que descubren Valencia y encuentran muchas semejanzas. El mal gusto de aquí es muy parecido al de allá. Ese punto barroco, los chicos que se ponen zapatos blancos y se arreglan y repeinan, es muy italiano. ¿Qué es lo que más te gusta de Valencia? Lo que más me gusta es cerrar los ojos, hacer un dibujo, guardarlo en un cajón, dejarlo reposar, y luego volverlo a ver con ojos vírgenes. Eso lo he hecho con trabajos como el de Chico y Rita. Esa perspectiva te permite ver una serie de valores, que de otra manera no podrías ver. Es algo que te ayuda a ver lo que hay. Los edificios valencianos, que tienen mucho de cubano, te llenan de alegría. Son edificios que parece que se vuelquen al exterior, como diciendo “estoy aquí”. Hay un amor por la decoración y la tonalidad. Valencia es muy fotogénica, porque siempre tiene luz. Yo creo que en Valencia no existe lo antiguo, sino lo viejo.

Anuncio_


The Extraordinary of Normal

Diseñado en Valencia, hecho en España. moueteyewear.com #moueteyewear

Anuncio_Duplex.indd 6

21/11/16 18:08


40/41 dúplexnov2016 fotografía > reportaje

Joaquín Collado Reconstrucción de la historia

1972. Domingo de sol. Once y media de la mañana. Barrio Chino de Valencia, en pleno corazón de la ciudad. Los transeúntes ocupan la calle. Es un lugar concurrido y sombrío, donde conviven prostitutas y macarras con tenderos, músicos ambulantes y artesanos. Un lugar de ajetreo y movimiento, donde curiosos y fisgones de pelaje muy diverso acuden a mirar y a saciar sus necesidades sexuales. TEXTO: ARMAND LLÀCER FOTOGRAFÍAS: J. COLLADO

Es un día de fiesta, el día de los padres, y los hombres se agolpan en las aceras, siguiendo con su mirada deseante los cuerpos voluptuosos que se exhiben en los portales. Joaquín Collado ha venido a este lugar para dejar testimonio con su cámara de ese ambiente lúbrico y voraz. Es consciente de que, a esas horas, las cuatro calles viejas y sucias que conforman el núcleo perverso de la ciudad, estarán llenas de individuos acechando la llegada de la primavera de la carne. Se pasea discretamente, fingiendo ser un turista, sosteniendo su Nikon FTN de manera disimulada para que la gente no advierta que ha venido allí a robarles un pedazo de sus vidas secretas. Mientras se desplaza, tose para disimular los disparos furtivos de su cámara, y trata de no perderse los detalles de aquel espectáculo humano. Con 42 años, Collado es un fotógrafo amateur que ha acudido a la zona prohibida con las intenciones muy claras. No es consciente de que otros fotógrafos ya han hecho lo mismo anteriormente en París (Brassaï) o en Barcelona (Joan Colom). No importa. Su mirada es original. En 1972, Collado vive ya la ciudad como un auténtico flâneur, un "pisador de asfalto" que explora con su cámara historias que contar. La ciudad de Valencia permanece sumida en el letargo del final

de una dictadura que está durando demasiado y que reprime el desarrollo cultural del país. La fotografía ha vivido durante los años 1940 y 1950 en un pictorialismo esteticista, de exaltación de la belleza. No obstante, han ido surgiendo nuevos fotógrafos que, en la década de 1960, conforman una joven generación de creadores que rompen con esa tendencia. Son fotógrafos sin una unidad estética, pero con una misma actitud vital. Todos ellos han recibido influencias

del Neorrealismo italiano, y forman parte de una red de sociedades fotográficas que reciben regularmente los anuarios y revistas de fotografía internacionales, y que conectan a sus miembros con lo que pasa en otros países: Cartier Bresson, Robert Doisneau, Eugène Smith, Robert Franck, William Klein, Irving Penn, o exposiciones puntuales como The Family of Man, significan ya una apertura de perspectiva y un cambio de rumbo hacia otras maneras de ver.


Desde su posición de fotógrafo autodidacta, Joaquín Collado forma parte de ese movimiento renovador, cuya mirada adquiere tintes antropológicos y humanistas. Su obra puede entenderse como un ensayo visual sobre la ciudad y sus gentes, un ejercicio de memoria colectiva y encuentro con el otro.


42/A dúplexnov2016 diseño digital > entrevista

Nectar y Lois, una década de moda digital El estudio valenciano celebra diez años de relación con una firma histórica de la moda valenciana. Repasamos en esta entrevista una década de colaboración digital. PACO BALLESTER FOTOGRAFIAS: NECTAR

Cómo surge vuestra la colaboración con Lois? En 2006, cuando tan sólo llevábamos 2 años como estudio, nos enteramos de que Sáez Merino estaba buscando un nuevo proveedor para su comunicación web y digital. Nos pusimos en contacto y solicitamos presentar una propuesta. El objetivo era mostrar lo que éramos capaces de hacer con Flash en plena época de la “Flashturbation” donde existía la tendencia de intentar sorprender al usuario con recursos que probablemente ahora consideraríamos un exceso. Finalmente nuestra propuesta les convenció lo suficiente para confiar en nosotros la web de Lois Jeans y Cimarron Jeans, y más tarde también la web de Caster y Caroche.

"El primer reto que se ¿Qué os encontráis en materia de presentó era diseñar comunicación digital cuando comenzáis a trabajar con ellos? Lois venía de una web y una expetrabajar con la agencia madrileña Wyriencia interactiva que siwyg y ya habían hecho sus primeros estuviera por encima de pinitos con Flash. La campaña general (fotografía, dirección de arte, concepto, lo que ya habían hecho" gráficos, etc.) la llevaba en esos mocon anterioridad" mentos Ipsum Planet, con lo cual para la primera web de Lois Jeans (Autumn Winter 06/07) disponíamos de un abun- tridimensional, cosa que en 2006 era poco común, ya que el uso del paradante material de campaña. laje o parallax estaba más identificado ¿Cuáles son los retos que se plantean como una técnica de los videojuegos. al comenzar vuestro trabajo con Lois? Para crear esta ilusión tridimensional ¿Qué se demanda desde la compañía? realizamos un parallax horizontal en Flash cuando esa técnica todavía no se El primer reto que se presentó era diimplementa en HTML como sucede acseñar una web y una experiencia intetualmente. Nos autoexigimos mucho y ractiva que estuviera por encima de lo eso nos sirvió para poder experimentar que ya habían hecho con anterioridad. y darle una vuelta de tuerca al desarroEl segundo fue trasladar el catálogo, llo de la época. que en definitiva es el mayor activo de la marca, a un entorno digital innova¿Habéis confluido con campañas dor, manteniendo toda su identidad. offline Aprovechábamos el material Disponíamos de todas las fotos de la de las campañas offline para aplicarlo colección y campaña, y el objetivo fue trasladar la aplicación impresa a una ex- en nuestro diseño, dotándolo de inteperiencia digital totalmente interactiva. racción y animaciones para darle vida A escala técnica realizamos un catálogo a todos estos elementos con los que hemos ido creando nuestras propias interactivo que emulaba un entorno

experiencias. En algunos casos, el contenido no estaba adaptado para convertirlo a experiencia interactiva y nos suponía un trabajo extra de retoque. El comienzo de vuestro trabajo con Lois data de hace diez años. En el ámbito online supone casi un siglo. El otro día encontramos un CD en el estudio y nos pareció como si hubiésemos encontrado un pergamino. Si en 2002 alguien nos dice que había que diseñar webs de moda teniendo en cuenta que la mayoría de consumidores las iba a ver en pantallas táctiles de menos de 6 pulgadas nos hubiese costado asimilarlo. Por otro lado, en cuanto a conceptos, la transformación no ha sido tal, y por ejemplo todo lo que decía Dieter Rams sigue totalmente vigente a la hora de plantear un diseño. Siempre hemos partido del concepto rebelde y transgresor que Lois ha querido transmitir a su público. Es por ello que partiendo siempre de la idea de campaña offline, hemos tenido mucha cancha


Construimos ideas, en proyectos reales. Nueva oficina de Sanitas en Alicante.

RUAYA, 26 BAJO 46009 VLC I 963 386 808 www.estudiosruaya.com SÍGUENOS EN FACEBOOK

.

.

.

CONSTRUCCIÓN FRANQUICIAS INTERIORISMO REFORMAS


44/45 dúplexnov2016 diseño digital > entrevista "Cuando se trabaja en digital el tiempo de carga es clave, los canales digitales están sobresaturados de contenido y los usuarios son cada vez más exigentes " con la experimentación y hemos podido aplicarla en nuestro trabajo. Ahora el diseño digital es multidisciplinar y una parte importante del trabajo es la investigación acerca de cómo van a interactuar las personas con la experiencia que les estás proponiendo. En estos diez años, ¿cuál ha sido el cambio a nivel técnico que más influencia ha tenido en el trabajo online con la marca? La transición de Flash a HTML5, ya que Flash se había convertido en el estándar a la hora de crear experiencias interactivas, así que desde 2010 tuvimos que cambiar nuestra forma de trabajar y plantear los proyectos. En 2012, cuando ya habíamos completado esa transición, hicimos la web del 50 aniversario de Lois con la que conseguimos nuestro primer Site of the day en Awwwards. Así que el cambio no nos sentó tan mal. Otro cambio importantísimo ha sido la irrupción de los móviles y tablets, pero sobre todo el smartphone y cómo en menos de cinco años se ha convertido el principal dispositivo para consumir contenido interactivo. Esto ha condicionado totalmente la forma de trabajar, desde que todo sea adaptable (responsive), a que la experiencia de usuario sea satisfactoria.A veces bromeamos con que esto nos ha obligado a convertirnos en expertos en UX/UI. Otro aspecto muy importante es el tiempo de respuesta que tiene que tener el contenido. Cuando se trabaja en digital el tiempo de carga es clave, los canales digitales están sobresaturados de contenido y los usuarios son cada vez más exigentes y lógicamente menos pacientes, por lo que si una carga es demasiado larga o no ofreces un contenido claro y una navegación intuitiva, el usuario se marchará del sitio web. ¿cuál es el mayor cambio que ha experimentado la marca desde que comenzasteis a trabajar con ella? Que las personas asocien a Lois con una marca que tiene una fuerte presencia digital, compitiendo a ese nivel con marcas como Lee, Wrangler o Levis y que exista una curiosidad por saber que va a pasar en la siguiente campaña.

¿De qué forma habéis adaptado vuestro trabajo a estos cambios? Cuando empezamos, el objetivo era proporcionar una campaña y catálogo digital creando una experiencia interactiva para cada campaña, con lo que cada temporada cambiamos radicalmente la web, la navegación y la manera de presentar el contenido. Actualmente la web de Lois, en lugar de ser una campaña efímera, es el centro de su infraestructura comercial a escala digital, donde se reparten todos sus contenidos y dentro de esta infraestructura se integran las diferentes campañas donde seguimos con nuestro trabajo más experimental. Diferenciamos muy bien dos tipos de trabajos: las campañas o experiencias digitales que cumplen con el objetivo de comunicación del momento, y los productos digitales e interfaces que perduran en tiempo y buscan ser una herramienta de utilidad dirigida al usuario. Contamos con tecnologías y herramientas que eran impensables hace diez años, como la analítica avanzada o las herramientas de prototipado que se integran con los programas de diseño y que nos permiten tener una idea muy aproximada de las interacciones antes de empezar con la producción de cada experiencia. ¿Por qué se ha prolongado esta colaboración durante diez años? Gracias a los buenos resultados que hemos obtenido con los distintos proyectos, y las menciones y reconocimientos que hemos obtenido. También por la capacidad de adaptarnos a los tiempos que se manejan en el negocio de la moda, donde hay unos deadlines muy marcados en cada una de las campañas y hay que tener resultados en periodos de tiempo muy reducidos. ¿Cuáles son los principales cambios que se producirán en un futuro próximo y de qué forma creéis que afectará esto a vuestro trabajo? Veremos un rápido desarrollo de experiencias inmersivas que combinen realidad virtual (VR), realidad aumentada (Augmented Reality) y la realidad mixta (Mixed Reality). Veremos evolucionar los dispositivos móviles, con multitud de objetos conectados a la red y una transformación radical en la manera de visualizar la información, donde el entorno en sí sea el propio interfaz, y esta se nos muestre según nuestros intereses complementando la realidad. La comunicación digital va ligada a las últimas tecnologías y será necesario aprender a trabajar con ellas. Pero esa es una parte del trabajo que asumimos y que nos encanta, así que este tipo de cambios serán siempre bienvenidos.


Q

Imรกgenes del estudio de Isidro Ferrer.


46/45dúplexnov2016 46/A dúplexnov2016 diseño > reportaje resumen& empresa 2015 I gráfico/ilustración

Tono One representa la atemporalidad a partir de cada uno de los elementos que componen el baño.

Porcelanosa y Foster+Partners El orden de los factores no altera el producto La firma castellonense encuentra en el arquitecto británico el mejor aliado para aunar estética y funcionalidad en la nueva colección Tono. DUPLEX FOTOGRAFIAS: PORCELANOSA GRUPO

Los caminos de Norman Foster y Porcelanosa vuelven a cruzarse, esta vez en la forma de una nueva colección de baño introducida al gran público en la última edición de Cersaie, el salón internacional enfocado a la cerámica aplicada a arquitectura e interiorismo que se celebra anualmente en la ciudad de Bolonia. La anterior colaboración de Foster+Partners

con la firma con sede en Vila-Real se significó en la rehabilitación integral del edificio de Manhattan que desde el mes de septiembre se erige como nueva Flagship de Porcelanosa en Nueva York. Tono, creada por Foster+Parterns para Noken, sello de Porcelanosa, es una colección de equipamiento para baño que combina la visión del diseño del estudio con base en Londres con una amplia paleta de materiales, entre los que destaca el Krion, la madera, el mármol, y por supuesto, la cerámica. Tono aúna, con el ámbito del baño como referente, estética (dada por la combinación de los materiales citados anteriormente) y funcionalidad. De la parte al todo: Foster+Partners han

diseñado de forma independiente cada uno de los diseños que componen Tono, dando lugar, mediante una estudiada combinación, a un conjunto armónico. Un último factor se añade a la ecuación: la innovación, basada en un riguroso proceso de pruebas para garantizar la máxima eficiencia. Un ejemplo de esta innovación aplicada


a Tono es la posibilidad de ajustar de manera óptima el flujo de agua en los lavabos. La variedad de materiales presente en Tono oscila entre el arce, nogal y roble empleados para dar forma a las distintas piezas de mobiliario (rasgos de calidez y elegancia) y el Krion, cerámica, piedra caliza y mármol utilizados en bañeras y lavabos, de gran resistencia y durabilidad. Una misma colección, dos presentaciones Tono se articula en torno a dos posibilidades plenamente compatibles entre si. Por un lado, Tono One representa la atemporalidad a partir de cada uno de los elementos que componen el baño, fusionados en piezas elaboradas a mano que reúnen bancadas, lavabos y espejos. Una propuesta que garantiza la facilidad de montaje, ya que no necesita de una reforma de la estancia. En segundo término, Tono Elements desgrana la totalidad de elementos que componen la colección, otorgando la posibilidad de combinar no solo distintos productos, sino también múltiples acabados. Pese al aparente riesgo de dispersión, las características estéticas de cada una de las piezas que componen Tono da lugar a

Tono Elements desgrana la totalidad de elementos que componen la colección.

una perfecta integración. El resultado es un ambiente homogéneo generado por la fusión de lavabos (encastrados o sobre encimera, con desagüe oculto), bañeras exentas, griferías con bisel que funciona a modo de señal visual para activar la palanca de control (cuatro colores, acabado mate o brillo) y cajoneras y bancadas a las que se han incorporado espejos con el objetivo de aumentar su visibilidad.

SU ANTERIOR COLABORACIÓN, PUNTA DE LANZA EN EL MERCADO NEOYORQUINO Porcelanosa Grupo inauguró su nueva Flagship en la Quinta Avenida de Nueva York el mes de septiembre de 2015. El estudio Foster+Partners firmó la rehabilitación de un paradigmático edificio de principios del s.XX, incluido en los inmuebles protegidos por la ciudad de Nueva York, el Commodore Criterion, diseñado en 1918 por los arquitectos Ely Jacques Kahn, junto con Albert Buchman. El edificio está situado en el 202 de Fifth Avenue, frente al Flatiron Building, junto al Madison Square Park y con el Empire State a sus espaldas. La nueva Flasgship de Porcelanosa en la Gran Manzana cuenta con cerca de 2.000 metros cuadrados de superficie distribuidos en seis plantas. Su privilegiada localización, en el cruce entre la calle Broadway y la Quinta Avenida, lo convierte en un punto de referencia inmediato.

Imagen del exterior y de uno de los interiores del edificio de Porcelanosa en Nueva York.


48/A dúplexnov2016 48/9 resumen 2015 I gráfico/ilustración diseño&empresa > reportaje

Global Talking Textiles

Equipo DRT da un salto en su proyecto de internacionalización DÚPLEX FOTOGRAFIAS: DRT

Frankfurt, París, Milán, Taipei, HongKong, Miami, Nueva York, Madrid. Ésta es la ruta internacional de ferias y eventos que ha llevado a Equipo DRT a intensificar su agenda mundial en esta primera parte del año. Todo ello, sumado a los clientes internacionales ya existentes y al nuevo trabajo de cara al futuro de la empresa, a la que acompañan casi treinta años de experiencia, diseño y calidad: su proyecto ‘Global Talking Textiles’. ¿Qué filosofía aguarda tras Global Talking Textiles? Es una denominación que resume nuestra filosofía de diseño de telas para decoración pensadas para un estilo de vida cosmopolita, para personas que quieren que sus casas sean especiales independientemente de donde habiten. Global Talking Textiles es una manera de trabajar internacional, un reto constante para nuestra empresa que se adapta, aprende e innova día a día. Es una apuesta de empresa sin fronteras”, asegura Arantxa Porter, Marketing manager de Equipo DRT, la firma editoral textil que habla de las tendencias del hábitat a

través de sus telas. Las mismas que esta primera parte del año ha llevado a ciudades como París, Frankfurt, HongKong, Taipei, Miami o Nueva York en un paso adelante en su proceso de internacionalización. ¿Cuáles son las piezas imprescindibles cuando hablamos de exportación? Exportamos a más de veinticinco países, pero en exportación no se trata de hacer un envío de unos metros de tela, sino que lo que intentamos en entender las formas de trabajo de cada mercado estratégico para implementarlas en nuestro sistema y ser realmente competitivos. Para ello, nuestro equipo humano es fundamental tanto las personas de oficina, de logística como nuestros agentes y distribuidores. Paso a paso, con estrategia, recursos y esfuerzo, el volumen de facturado en exportación crece. España, como nuestra sede, siempre será un pilar fundamental en el que Equipo DRT se apoya. A lo largo de los años los clientes pasan a ser partners e incluso amigos, y eso es muy bonito. ¿Cuál es el camino a corto plazo? Vamos a seguir introduciendo las ten-

dencias globales de la decoración en nuestra identidad de marca y a su vez a seguir dándolas a conocer a todo el mundo. Es nuestro gran reto Global Talking Textiles. Tenemos un estilo urbano, moderno, cosmopolita, global, que gusta tanto para una casa en Alicante como en Helsinki o Nueva York, y a la vez somos una empresa europea que fabrica y produce en Europa, lo que es otro punto a favor añadido al diseño, la experiencia y la calidad. Y no lo decimos nosotros, lo mejor, es que lo dicen nuestros clientes. Día día el número de países a donde exportamos aumenta pues tenemos focos de expansión que están fructificando. Principalmente exportamos a la Europa comunitaria y actualmente estamos abriendo nuevas vías de expansión en Oriente Medio, Asia y Estados Unidos donde recientemente hemos expuesto en la Feria Maison & Objet Miami. ¿Qué ventajas ofrece para la empresa la vocación por la internacionalización? La expansión supone un abanico de oportunidades, supone seguir aprendiendo, seguir avanzando e investigando. Es, también un esfuerzo extra


de todos y cada uno de los miembros del Equipo Export para responder eficientemente a lo que cada uno de las nuevas cuentas nos demanda. Aunque la empresa existe desde hace ya más de 25 años, conservamos un espíritu fresco con ganas de hacer cosas nuevas constantemente. Creo que el aspecto que más nos define, además de la calidad e innovación, sería la capacidad de adaptación, nuestra flexibilidad. Siempre se ha dicho que en España se improvisa mucho, esto siempre asociado a un concepto negativo. En nuestro caso esa capacidad innata la desarrollamos como lo que es, una ventaja en comparación con otras firmas. ¿Qué otros rasgos es necesario combina en la estrategia de empresa, junto a la internacionalización? Equipo DRT aporta tecnología, desarrollo e innovación. Hay que estar atentos a cualquier impacto de cualquier ámbito, a modificaciones en uso y consumo, en estilos de vida y en novedades técnicas; hay que ser capaz de combinar todas estas realidades y lanzar dos colecciones al año que respondan a esas demandas sin dejar de sorprender y decorar. Un ejemplo Equipo DRT es, sin lugar a duda, la colección UPCYCLED. Tejidos reciclados e ignífugos para el cliente que quiere aportar a sus proyectos de decoración un guiño al consumidor eco-friendly. Somos specialistas en la edición textil de visillería y cortina en doble ancho. Nuestra fortaleza es la gran variedad de propuestas que aportamos al mercado en esta materia, pero también nos gusta transgredir y dar que hablar. Últimamente hemos lanzado dibujos fuera de lo común y que están teniendo una acogida impresionante en el mercado internacional: Licuala, Gran Mogol, Tiki o Selva son grandes ejemplos de esto. Valor del diseño en España y fuera de nuestras fronteras Es indudable que el diseño es lo que marca la diferencia, un buen diseño hace decantarse por una u otra marca tanto aquí como en el extranjero. Hoy en día si un diseño es bueno trasciende la marca y el origen. Por supuesto, el saber que ese buen diseño pertenece a una marca europea refrenda la elección, pues da seguridad al cliente, sabe que si compra un diseño nuestro no sólo tiene el diseño en sí, también tiene la marca detrás que le aporta seguridad" Según datos del ICEX correspondientes al primer trimestre de este 2016, las exportaciones textiles

"Vamos a seguir introduciendo las tendencias globales de la decoración en nuestra identidad de marca y a su vez seguir dándolas a conocer a todo el mundo" para el hogar han crecido un 10,2%. ¿Está en auge el diseño textil para el hogar? Quizá sea un poco pronto para anunciar que finalmente el sector sale de la crisis, pero es verdad que hay muchos indicadores de que efectivamente es así, éste es uno de ellos. Notamos que hay una mayor demanda en general, los clientes nos transmiten su alegría, ya que sus clientes finales se la transmiten también, tienen ganas de poner cortinas nuevas, de tapizar esos sofás, de darle un cambio a su salón. El diseño textil siempre ha estado en auge; una casa necesita el textil para poder ser habitable: nadie se imagina un hogar sin sábanas, colchas, cojines o manteles, ni por supuesto sin soluciones que den intimidad e identidad a piezas como el salón o el dormitorio. Pese a la gran competencia que representan las grandes cadenas de “tiendas de decoración”, hay algo que tenemos que tener presente, y es que han mostrado al público en general la diversidad de propuestas y alternativas que existen en el textil y cómo un ambiente puede cambiar absolutamente sólo con un pequeño cambio de color o textura.

En Equipo DRT somos ambiciosos; seguiremos trabajando en la expansión y fortalecimiento de la marca día a día y aprovechando y potenciando cualquier oportunidad que se nos presente. Queremos que nuestros clientes y partners sigan confiando en nosotros y sigan enamorados de nuestras colecciones. Sabemos que el trabajo es duro y el camino es largo. Pero vamos a seguir trabajando con la misma ilusión y aún más ganas.


50/51 dúplexnov2016 diseño&empresa > reportaje

Cinco años de construcción ininterrumpida La empresa valenciana ELO Construcciones cierra una primera etapa de consolidación y posicionamiento en el sector. Apuesta como base para su expansión en el método ELO y la innovación a través de la Construcción LEAN y la tecnología BIM. Espai Contrast por Fran Silvestre Arquitectos. Cliente: Levantina. Ejecución: Elo Construcciones. Casadecor 2016.

DÚPLEX FOTOGRAFIAS: JUAN F. / ELO Construcciones

A priori, 2011 no era el mejor marco en el que poner en marcha cualquier iniciativa empresarial. En un contexto de recesión económica marcado por “el desánimo generalizado a la hora de invertir”, como apunta Lluis Llopis, alma mater de ELO Construcciones, se sitúa el comienzo de esta empresa valenciana. La compañía arranca bajo dos parámetros: un proyecto empresarial claro y orientado al sector del diseño y la apuesta por la innovación en sistemas de gestión y construcción como valor diferencial. Una concepción empresarial “de método”, puntualiza Llopis, que cuenta con la experiencia profesional y el equipo humano -”cada uno de ellos es un motor de la empresa”- como soporte añadido. Desde estos parámetros iniciales se desgrana la filosofía de empresa, articulada en torno al diseño como postulado primordial. Lluis Llopis añade acerca de esta concepción de empresa que “el estar al servicio del diseño es consecuente con la búsqueda de la excelencia tanto en el proceso como en el resultado”. Acción y consecuencia. “A la hora de enfrentar un trabajo, es necesario ponerse al servicio de los proyectistas para entender con exactitud aquello que quieren diseñar. Con nuestro trabajo debemos convertirnos en los grandes valedores de su concepción inicial”. El lustro de trayectoria ha servido para confirmar la idea inicial, consolidar la empresa y asentar el know-how de la compañía en gestión de proyectos y obras. La estructura de la compañía se ha adaptado en estos cinco años a los cambios tanto en el marco económico e industrial como en la propia progresión interna: “en estos momentos tenemos un departamento directivo y hemos asignado el puesto de Jefe de Compras, así como un Director de Calidad de Gestión y una persona específica que se ocupa de la revisión y mejora de nuestro método. Creo que esta capacidad de desarrollo interno es nuestro mejor valor”. La empresa no se ha mostrado reticente al cambio sino que se ha adaptado al ritmo interno. “Hemos tratado de anticiparnos, siguiendo el plan que nos marcamos al comienzo de ELO”. Un aspecto relevante en el crecimiento de la compañía es la propia autocrítica y exigencia. Llopis puntualiza: “A pesar de la progresión, es necesario seguir aprendiendo mientras se desarrollan los proyectos. Por otro lado, somos una compañía colaborativa y proactiva. Parece algo muy básico pero creo sinceramente que es una de las razones de la progresión. Una de las claves en las que basamos el día a día se puede resumir


"En estos momentos tenemos un departamento directivo y hemos asignado el puesto de Jefe de Compras, así como un Director de Calidad de Gestión y una persona específica que se ocupa de la revisión y mejora de nuestro método" en las siglas QTR, -Que Te Recomienden- y de este modo hemos continuado trabajando, pensando siempre en que la reacción final del cliente se traduzca en una recomendación de cara a un próximo proyecto”. El crecimiento de una compañía puede tornarse en contra de la propia empresa si la gestión no es la adecuada. Para evitar caer en este riesgo desde ELO se mira a los comienzos. Sobre este retorno a los orígenes Llopis añade: “el equipo ha crecido en estos cinco años, pero no hay que olvidar la proximidad y cercanía con el cliente, tratando por igual cualquier proyecto que llegue a las oficinas, ya sea grande o pequeño”. En estos momentos la compañía gestiona distintos perfiles de proyectos, desde aquellos relacionados con pequeños estudios o profesionales de trayectoria incipiente como con profesionales de prestigio que demandan una máxima exigencia. ELO Construcciones ha trabajado desde 2011 con estudios jóvenes como es el caso de El Fabricante de Espheras (con un proyecto galardonado en los premios Ascer o Valencia Crea), Nihil Estudio o Myarchitect. “Trabajar con profesionales jóvenes es una prioridad. Un deseo común a todos ellos es su voluntad de convertirse en referencia y estoy seguro de que llegarán. En estos casos concretos, aportamos nuestra experiencia en atención al cliente y en la gestión empresarial. Y en el sentido inverso, estoy convencido de que aportan valor a nuestra empresa. Al hilo de esto, en estos cinco años, ELO Construcciones ha colaborado con arquitectos como Jaime Sanahuja, Ramón Esteve o Fran Silvestre, profesionales de probado prestigio nacional e internacional. Sobre esta relación, Lluis Llopis explica que “nos sentimos cómodos con ellos y creo que este sentimiento es recíproco. Aportamos servicio y valor a los proyectos. Es importante tener en cuenta que hace cinco años éramos una empresa joven y pasado un lustro creo que estamos alcanzando una madurez empresarial. Trabajamos con tecnología BIM, y pocas constructoras tienen hoy en día expertos en este campo. Los principales estudios de arquitectura trabajan con este sistema y debemos estar atentos para hablar el mismo lenguaje”.

01

02

03

04

1.- "Mi rincón favorito". Viveros Valencia 2.- HOTEL RFEF, Madrid, por Mariate Gilabert 3.- Casa BSM, por Carlos Gosende 4.- Clínica dental, por Ramón Esteve Estudio. Foto: Alfonso Calzá. 5.- Casa Turia, por MyArchitect

05


52/53 dúplexnov2016 diseño&empresa > reportaje El know-how que desarrolla ELO se complementa con un sistema de gestión avanzado de obras, al que hay que añadir un sistema de gestión de construcción (sistema Lean) que en España sólo utiliza una firma más, ubicada en Navarra. En la actualidad el 40% del total de los proyectos gestionados por ELO Construcciones se desarrolla bajo el sistema Lean. “Al igual que cuando el sistema BIM apareció en el ámbito de la arquitectura, en el de la construcción sucederá lo mismo, porque el sistema Lean ya es una tendencia consolidada en el mercado anglosajón”. En España todavía no se sabe a ciencia cierta la repercusión, pero estamos convencidos de que acabará por imponerse y en el caso de no contar con él te quedarás fuera del mercado. De ahí nuestro interés en anticiparnos a la llegada masiva a España. Sería beneficioso que este conocimiento se expanda, incluso entre nuestra empresas competidoras. Esto permitiría aumentar el nivel en nuestro sector”.

“Podemos decir que ELO 1.0 ha quemado las etapas que estaban previstas para estos cinco primeros años de la empresa. En estos momentos estamos atacando la etapa 2.0 para la que nos hemos rodeado del equipo necesario para afrontar un reto de estas características”

Un apartado en el que ELO deposita grandes expectativas es el del sector del contract, en referencia a establecimientos hoteleros. Llopis confía ciegamente en este área de trabajo como una de las más esperanzadoras a corto plazo: “por mi formación entiendo las necesidades del empresario y las necesidades que quiere resolver para su empresa. Es vital dar un servicio pensando en mejorar su rentabilidad y este aspecto es clave si hablamos de establecimientos hoteleros”. En relación con el sector hotelero, ELO Construcciones es la única constructora que ha obtenido con la homologación Children Friendly, otorgada por la consultora Quality Gaia, y que vela por el cumplimiento del más alto están-

CUARTA GENERACIÓN EN EL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN

este sector siempre ha estado presente, casi en cada comida”.

Lluis Llopis toma el relevo familiar, una vocación que se remonta a su bisabuelo, maestro de obras. “He vivido la construcción en mi casa desde niño y he crecido en un hogar donde

SISTEMA LEAN Desarrollado conceptualmente por el finlandés Lauri Koskela, director del centro de investigación de la Universidad de Salford, Manchester. Promueve

dar de calidad de ejecución en hoteles familiares, tanto en las habitaciones como en los lugares comunes. “Podemos decir que ELO 1.0 ha quemado las etapas que estaban previstas para estos primeros años de la empresa. En estos momentos estamos atacando la etapa 2.0 para la que nos hemos rodeado del equipo necesario para afrontar un reto de estas características”. ¿El crecimiento llevará acorde una expansión geográfica? Llopis da pistas al respecto: “llegará también, pero creo que no debemos tener prisa en este aspecto. Nuestro método es exportable, de eso estamos seguros”. Desde hace aproximadamente un año, ELO Construcciones está llevando a cabo un intenso trabajo de difusión de imagen pública. Para Llopis “es una apuesta que está funcionando bien, aunque hay aspectos en los que creo que tenemos margen de mejora, como es el de la gestión de comunicación en redes sociales”. Esta apertura al exterior se ha traducido también en la integración de la compañía dentro del colectivo de Empresas Asociadas al Diseño del Colegio de Diseñadores de Interior de la Comunidad Valenciana (CDICV), un grupo de firmas unidas por el nexo común del diseño. “Creo que el diseño, en el ámbito del trabajo en el que nos movemos, es un punto clave de cualquier proyecto. Además, me motiva personalmente fomentar este aspecto y formar parte de él. Y una vía para fomentarlo es dar apoyo a las nuevas hornadas de diseñadores de interior”. El reflejo concreto se ha fraguado en el patrocinio de las dos últimas ediciones de los Premios de CDICV.

maximizar la entrega de valor al cliente e incrementar la productividad mediante la eliminación de los despilfarros. A nivel práctico, Last Planner System (LPS) es una metodología de Planificación Colaborativa para la gestión y planificación de proyectos que facilita la implantación de Lean Construction.

CHILDREN FRIENDLY "la empresa Quality Gaia, (consultora que otorga el distintivo Children Friendly), ha firmado un convenio de trabajo con la empresa valenciana Elo Construcciones, por el cual se compromete a trabajar bajo el estándar de calidad de Children Friendly."



54/55 dúplexnov2016 diseño&empresa > a la contra

despertar en torno al diseño y la aventura internacional. Suena muy ambiguo… Mejor decir que ofrecemos un amplio conocimiento del descanso para que el consumidor encuentre su cama adecuada. Estamos para que nos saquen partido.

Daniel Gantes

En un futuro próximo Gantes será... Esperamos que un lugar de referencia en la Comunidad Valenciana para proyectos que consideren el descanso y la cama como elemento clave del dormitorio. ¿Te consideras diseñador, empresario o una amalgama de ambas cosas? Reconozco que lo mío es proyectar, me introdujeron un chip en la Escola d’Art y es inevitable, no obstante desde muy joven encontré en el negocio familiar un lugar donde desarrollarme, y sí, soy un bicho raro con dos caras, soñador con los pies en el suelo. El empresario del sector del diseño debe tener siempre en cuenta... Ser humilde, evitar la arrogancia, tener respeto por los pioneros y por el trabajo bien hecho de otros colegas y competidores.

DUPLEX FOTOGRAFIA: MAYTE PIERA

nada, los errores enseñan más que los aciertos.

Un diseñador de referencia. Soy de clásicos. Llevo a Sottsass tatuado. Por conceptual y variopinto.

Una decisión empresarial que tomaste y de la que pasado el tiempo no te arrepientes. Abrir el nuevo espacio en Valencia en el “boyante” año 2012, aventurarme solo dejando a mi familia en nuestra otra tienda, y con una brocha e ilusión poner los cimientos de lo que hoy es nuestro showroom.

Un objeto de referencia. La pinza de hielo de André Ricard. Es lo más, a un objeto cotidiano lo revisó reduciendo material y facilitando su uso. Un empresario de referencia. Mi padre. Un rasgo distintivo de Gantes. La palabra por dos motivos, por que cumplimos lo que decimos y porque si nos dan bolilla tenemos cuerda para rato. Una decisión empresarial que tomaste y que pasado el tiempo cambiarías. No cambiaría

En sus inicios Gantes era... Gantes es nuestro apellido y todo empezó con mi padre, cuando en los años 40 aprende el oficio de colchonero de la mano de la Colchonería Linares, entonces en la Gran Vía Marqués del Túria. En la actualidad Gantes es... Gantes es la suma de nuestra larga experiencia en el sector de la colchonería, unida al

Una empresa adscrita al sector del diseño necesita.. Sensibilidad y autenticidad. Hacer diseño y no solo contarlo. Una empresa adscrita al sector del diseño debe evitar a toda costa.. No perder los papeles y dejarse llevar por copias y modas.Estos son caminos que llevan al lado opuesto de lo que considero como diseño. La innovación es imprescindible en una empresa del sector del diseño porque... Sin lugar a dudas, para mejorar la calidad de vida de nuestra sociedad y del usuario. Se suele asociar la innovación con la novedad, pero ¡ojo! la revisión de la tradición también nos lleva a ello. El sector del diseño está inmerso actualmente en una situación de... cambio de formato. Los proyectos exigen más que nunca y por contra

ofrecen un retorno que no está en proporción. El sector del diseño necesitaría… que fuera mejor valorado, tanto socialmente como económicamente. El papel de las instituciones debe ser... ¡Pregunta fácil! debe ser pro-diseño. La verdad es que además de servirse de profesionales, pienso que deberían apoyar a las empresas que invierten e incorporan el diseño. Es quizás una de las mejores formas para renovar el tejido empresarial e industrial y hacerlo competitivo. Respecto a las empresas que las componen, las asociaciones que engloban empresas de diseño deberían... Deberían ser mejor valoradas y apoyadas por sus asociados. Conozco bien el mundo asociativo, lo mucho que aquellos que se implican trabajan por el amor al arte. Y tristemente se oyen más la quejas que los apoyos y propuestas. Existe un error de enfoque por el que formamos parte de las asociaciones, pagamos sus cuotas pero tomamos una actitud ajena. Las asociaciones no son sus juntas directivas, sino todos sus integrantes. Una empresa histórica tiene como principal ventaja... No se deja llevar por modas, tiene criterio y sabe ver cuales son los avances y caminos que perdurarán con los años. Una empresa histórica cuenta como principal desventaja con... Se debe a viejos hábitos internos y vicios, que en ocasiones dificultan desarrollarse en plan start up. No le es fácil aplicar otros formatos, no puede abandonar a la madre del cordero. La clave para mantener y revitalizar una empresa histórica es... En nuestro caso hay una parte romántica que puede con todo, pero esto no es suficiente, hace falta renovación en su estructura y de su equipo, pero sobretodo tener una visión, un proyecto claro a largo plazo, capaz de encajar los exigentes cambios de nuestra sociedad.


talking textiles www.equipo-drt.es


56/A dúplexnov2016 resumen 2015 I gráfico/ilustración

2


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.